Está en la página 1de 46

ARTE DEL RENACIMIENTO

HISTORIA DEL ARTE

ARTE DEL RENACIMIENTO EN ITALIA


El término Renacimiento fue acuñado por Vasari para designar un movimiento
artístico que aparece en Italia y se desarrolla durante los siglos XV y XVI. Le dio ese nombre
porque hizo “renacer” los ideales que imperaron siglos atrás, en la antigüedad clásica,
entendiendo como tal las culturas griega y romana.

1. CONTEXTO HISTÓRICO
Entramos en una época caracterizada por el fuerte desarrollo del comercio y la
artesanía, lo que conllevará el ascenso económico y social de la burguesía. De esta
forma, la burguesía se convertirá en uno de los mecenas fundamentales para los
artistas, junto con la Iglesia y la nobleza. Los mecenas generalmente eran miembros de
familias adineradas: los Medicis (en Florencia), los Uffizi, los Rucellai, etc. Solían ser
coleccionistas de obras de arte.
Es también época de origen e impulso de numerosas universidades, en las que el
pensamiento burgués, disconforme con la sociedad que le ha tocado vivir (ya que están
relegados a un segundo plano por la Iglesia y la nobleza), propiciará la aparición del
pensamiento crítico. Desde esta actitud se terminará desarrollando una nueva filosofía, el
humanismo racional: en ella el hombre se convierte en el centro del Universo
(antropocentrismo frente al teocentrismo de la Edad Media). El hombre está en el centro de
la Creación y comienza a emplear la razón, en oposición al conocimiento medieval que se
movía en el ámbito de la fe. Así, sin renunciar a todo aquello que conlleva la mentalidad
cristiana, el hombre del Renacimiento vuelve los ojos a la Antigüedad grecolatina, ya
que considera que en aquella época, el hombre y la búsqueda racional de la verdad eran
los ejes fundamentales en torno a los que giraba todo.
Esto llevará a una secularización del Arte, que pierde en este estilo gran parte de la
carga religiosa que habíamos encontrado en épocas anteriores (aunque en algunos países,
como España, el arte seguirá siendo eminentemente religioso).
Por todo lo anterior, los artistas del Renacimiento utilizarán el periodo clásico como
modelo, aunque no será una mera copia, sino que adaptarán las formas antiguas al nuevo
espíritu moderno. Tomarán del arte clásico sus principios fundamentales: el equilibrio, la
serenidad, el naturalismo y la búsqueda de la belleza física.
La importancia que se otorgará al ser humano podemos apreciarla también a través del
papel que van a jugar los artistas. Hasta este momento eran considerados como simples
artesanos. Sin embargo, durante el Renacimiento desaparecerá el anonimato artístico, y se
comienza a valorar al autor, al genio. El autor de las obras pasa de ser considerado
artesano a ser considerado artista (a partir del siglo XVI).
La búsqueda de la perfección en los individuos llevará a la aparición de artistas
polifacéticos que plasman su genialidad en diferentes campos artísticos (arquitectura,
escultura, pintura…): Miguel Angel, Brunelleschi, Bramante, Alberti, etc.

Página 1 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

2. CRONOLOGÍA RENACIMIENTO
El Renacimiento nació en Florencia en el siglo XV. Desde allí se difundió, primero en
Italia y, ya en el siglo XVI, a toda Europa.

a) Quattrocento (siglo XV)


El centro fundamental será Florencia, donde los Médicis ejercerán un fundamental
papel de mecenazgo. Destacarán Brunelleschi (arquitectura), Donatello (escultura) y Botticelli
(pintura).

b) Cinquecento (siglo XVI)


La capital cultural se traslada a Roma. El siglo XVI es el de la Reforma Protestante y
de la respuesta católica, la Contrarreforma: los valores del catolicismo fijados en el Concilio
de Trento encontrarán como vehículo fundamental de transmisión el Arte, bajo el mecenazgo
de los Papas. Destaca la personalidad polifacética de Miguel Ángel, junto a Bramante
(arquitectura), Leonardo y Rafael.

c) Manierismo (siglo XVI)


En el siglo XVI, a partir de los años 30 (se suele tomar con punto de partida el Saco de
Roma de 1527, por las tropas del emperador Carlos V), se desarrolló el Manierismo.
Denominamos así a una tendencia que para muchos autores no es más que una crisis del
Renacimiento, pero a la que cada vez es más frecuente considerar como un nuevo estilo
artístico, que quiebra la serenidad del clasicismo renacentista. Destacaran autores como el
propio Miguel Ángel, Tintorreto o Tiziano.

3. LA ARQUITECTURA EN EL RENACIMIENTO
3.1. Características generales
Se inspira en la arquitectura griega y romana, recuperándose elementos
constructivos y decorativos de la época clásica: arcos de medio punto, columnas, los
diferentes órdenes y entablamentos, frontones, etc.
Por primera vez desde la antigüedad, el hombre se siente centro del Universo y
reclamará una arquitectura a su medida basada en proporciones sencillas.
El muro recupera su función sustentante aunque revestido vistosamente en su
decoración con mármoles de colores, rústicos aparejos, etc.
En cuanto a las cubiertas encontramos grandes y variados abovedamientos
predominando las cúpulas sobre pechinas y las bóvedas de cañón decoradas con casetones
(artesonado, formado por los casetones, es decir, piezas cuadradas o poligonales, cóncavas,
con el fondo decorado en relieve).
La arquitectura religiosa sigue predominando, aunque ahora no de forma tan
exclusiva como en la Edad Media. Como ya veremos, tanto el Urbanismo como la
arquitectura civil también juegan un papel importante.

Página 2 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

Igual que en la arquitectura clásica hay una búsqueda de la geometrización y la


armonía (proporciones).
Plena libertad ornamental, en la que predomina la fantasía con medallones,
guirnaldas (bandas con frutas y flores) y grutescos (decoración con seres con cabeza y
tronco humano o animal y mitad inferior en forma de tallo enroscado).
Los tipos de planta que encontramos son principalmente tres: centrales, basilicales y
jesuíticas (modelo de la contrarreforma).
Las plantas centrales suponen un espacio único desde el centro del cual el
hombre pueda acapararlo todo: círculos, cuadrados, de cruz griega, etc.
Las plantas basilicales mantendrán su esquema tradicional: tres largas naves
(la central más alta y ancha) y una más de crucero ante la cabecera.
Las plantas jesuíticas son el modelo de la contrarreforma y surgen tras el
Concilio de Trento. Son fruto de la fusión de las dos tipologías anteriores y
aparecen para atender a las necesidades que se fijaron en Trento:
o Nave única, corta y ancha, acercando así a los fieles al oficiante.
o Nave abovedada: facilita la resonancia de la voz del predicador.
o Capillas laterales para la celebración de diferentes actos litúrgicos a la
vez.
Este tipo de iglesias serán muy imitadas en el Barroco.
Gran desarrollo de la arquitectura civil a través de palacios urbanos y villas en el
campo.
Gran desarrollo del Urbanismo como consecuencia del crecimiento de la ciudad, lo
que provoca una necesidad de ordenamiento. Aunque la mayoría se quedarán en simples
proyectos, remodelando sólo algunas calles o plazas.

3.2. La arquitectura del Quattrocento en Italia (siglo XV)


La arquitectura renacentista nació, a comienzos del siglo XV en Florencia, bajo el
mecenazgo de los Gremios Mayores y de poderosas familias de comerciantes como los Medici
o los Pitti. A mediados del siglo XV comenzó su difusión por Lombardía, el Véneto y otras
regiones italianas.
Filippo BRUNELLESCHI es el auténtico creador del estilo. Trabajó en Florencia. En sus
inicios compagina la escultura, inventos de máquinas, ingeniería… con la arquitectura.
Finalizó las obras de la catedral gótica de Santa María de las Flores (1418-1420). Cubrió un
amplio espacio en el cimborrio con una cúpula de perfil apuntado de 42 m. de diámetro, tan
grande como la del Panteón romano. Brunelleschi levantó la cúpula sobre un tambor
octogonal de ocho paños y amplios ventanales circulares a modo de ojo de buey. Es el primer
ejemplo de las grandes cúpulas europeas.
Más tarde le encargaron las iglesias de San Lorenzo (1440-1445) y del Santo
Espíritu, ambas en Florencia, constituyen prototipos de iglesias renacentistas. Son iglesias de
3 naves separadas por arquerías de ½ punto y planta basilical. Otras obras de Brunelleschi
son: la capilla Pazzi o el hospital de los Inocentes, también en Florencia.

Página 3 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

MICHELOZZO di Bartolomeo fue discípulo de Brunelleschi y autor del palacio de los


Medici-Ricardi, obra que destaca por su aspecto de fortaleza, con su paramento
almohadillado en los pisos bajos.
León Bautista ALBERTI fue arquitecto, humanista y erudito, escribió varios tratados
sobre arquitectura, escultura y pintura. Es el autor del Palacio Rucellai (1446-1451), cuyo
exterior destaca por la combinación de pilastras y órdenes clásicos (toscano en el inferior,
jónico en el segundo piso y corintio en el tercero).
Otra obra suya es la iglesia de Santa María Novella (Florencia). Su fachada se inspira
en los arcos de triunfo romano.

3.3. Arquitectura Cinquecento y Manierismo en Italia (Siglo XVI)


A principios del siglo XVI el arte renacentista alcanza su máxima plenitud. Es la etapa
llamada del alto Renacimiento. La capitalidad del arte del siglo XVI pasa de Florencia a
Roma y más tarde a Venecia, siendo los Papas (Julio II y León X) los que ejercerán el
mecenazgo sobre las artes.
Donato BRAMANTE trabajó en Roma. Como buen erudito llegó a escribir dos tratados,
uno sobre arquitectura y otro sobre proporciones, que no se han conservado. Cautivado por
las ruinas antiguas, opta por una arquitectura donde prima la monumentalidad. Entre sus
principales obras destacamos:
Templete de San Pietro in Montorio (Roma, 1502-1510). Es un templete de
pequeño tamaño (4,5 m. de diámetro), inspirado en los tholoi griegos. De planta
circular, períptero, 16 columnas dóricas y cubierto de una cúpula semiesférica,
levantada sobre un tambor con nichos. La construcción del edificio fue
financiada por los Reyes Católicos y su función era honrar el lugar donde la
tradición ubicaba la crucifixión de San Pedro. En su interior, un hueco
corresponde al de la cruz del martirio de San Pedro.
Basílica de San Pedro del Vaticano (proyecto): el Papa Julio II le encomienda
el proyecto de San Pedro del Vaticano, concibiéndolo como una planta de cruz
griega, con naves de gran altura y en el centro una gran cúpula inspirada en las
de el panteón romano de Agripa y en Santa Mª de las Flores de Brunelleschi. Pero
Bramante muere sin llevar a cabo el proyecto. Siguieron con las obras el pintor
Rafael y posteriormente Miguel Ángel.
MIGUEL ÁNGEL Buonarroti representa el humanista por excelencia que practicó las
tres artes mayores. Su obra arquitectónica centra la atención en el juego de los volúmenes y
rompe con el equilibrio y la armonía del siglo anterior (tendencia clásica). Trabajó en
Florencia y en Roma. Entre sus principales obras destacamos:
La escalera de la Biblioteca Laurentiana (Florencia): realizada por encargo
del Papa Clemente VII para albergar los manuscritos de Lorenzo el Magnífico. Es
la obra más acabada de M. Ángel. Destaca el vestíbulo de la biblioteca, con su
maravillosa escalera que ocupa todo el espacio.
La plaza del Campidoglio (Roma): Es una plaza en forma de trapecio y rodeada
de palacios, en cuyo centro se encontraba la famosa estatua ecuestre de Marco
Aurelio.

Página 4 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

Basílica de San Pedro del Vaticano (Roma, 1546): es el encargo más


importante que M. Ángel recibe cuando cuenta ya con más de 71 años de edad.
Retoma la idea de Bramante: una iglesia de cruz griega. Sobresale la cúpula, que
se levanta sobre un tambor con doble fila de columnas. Tiene doble casquete
(interior y exterior); las ventanas están decoradas siguiendo la tradición clásica
(alterna frontones y lunetos). La altura de la cúpula desde el suelo hasta la
claraboya es de 120 m.
Ya hay señales en el Vaticano de un cambio de concepción. Éste va a quedar consumado
en lo que al espacio religioso se refiere en pleno Manierismo. El artista manierista maneja
temas y formas del Clasicismo pero las ordena, relaciona y complica a su antojo hasta
encontrar nuevas expresiones de belleza. Así, los elementos arquitectónicos se cargan de
tensión, el decorativismo se acentúa y se permiten ciertas libertades plásticas.
Un ejemplo fundamental lo podemos encontrar en la Iglesia de Gesú en Roma, obra del
arquitecto VIGNOLA (1507-1573). Discípulo de Miguel Ángel, es un teórico (“Sobre los
órdenes”) de la arquitectura y autor, entre otras, de Villa Giulia o el Palacio Farnese de
Caprarola. Sin embargo su obra de más interés es esta iglesia prototipo de los edificios
religiosos de la Contrarreforma.
Andrea PALLADIO trabajó en el Véneto. Su monumental arquitectura reivindica el uso
de la columna clásica como elemento sustentante y de la escultura ornamental, con la que
ornamenta las cornisas. Su obra más admirada es la Villa Capra, una casa de campo conocida
como La Rotonda: no cabe una simetría más pura y completa pues el cuerpo central, que es
cúbico pero cubierto con cúpula, está rodeado por cuatro pórticos que parecen fachadas de
templos romanos. En Vicenza construyó el Teatro Olímpico.

4. ESCULTURA RENACENTISTA EN ITALIA


Un arte humanista debe necesariamente desarrollar la escultura: se trata del formato
que mejor se acoge a la reproducción del cuerpo humano. Escultura quiere decir volumen,
realidad; quiere decir también que, a diferencia de la estética medieval, no se considera la
belleza como fuente de pecado. Como en la antigüedad, un cuerpo hermoso representa un
alma hermosa, es un canto a la creación de Dios lo que no hace incompatible humanismo y
religión.

4.1. Características generales


Se imitarán las esculturas clásicas, utilizándose como modelos las estatuas y relieves
romanas: simetría (relación armoniosa de unas partes con otras), dominio de las
proporciones, dominio de la anatomía y armonía de los movimientos. Se busca la belleza y
el equilibrio.
El material preferido será el mármol, rememorando el esplendor griego y romano.
También el bronce aunque alcanzando una perfección magistral. Las esculturas en mármol no
se policromarán, debido a que los artistas del Renacimiento creían que los escultores clásicos
tampoco lo hacían.

Página 5 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

En lo que se refiere a la temática, compartirán el protagonismo la religiosa y la


profana. En esta última destaca la de carácter mitológico.
En cuanto a los géneros, serán variados a lo largo de todo el Renacimiento:
El retrato en todas sus variedades (busto, cuerpo entero, ecuestres). Mostrarán
variedad de expresiones, estados de ánimo, etapas de la vida...
El desnudo tendrá gran relevancia, alcanzando un perfecto conocimiento
anatómico. Se realizará fundamentalmente a través de los temas mitológicos.
Se realizarán imágenes de culto, aunque en menor medida de lo que se hace en
España, donde los motivos religiosos ostentan el protagonismo temático.
La escultura funeraria será otro de los géneros destacados, íntimamente
relacionada con la idea humanista de la muerte. En la Edad Media la muerte
triunfaba sobre el hombre; en el Renacimiento, el hombre triunfa sobre la
muerte y lo hace a través de la “fama”: el sepulcro tratará de expresar las
razones por las cuales aquella persona allí enterrada merece “fama” póstuma. A
veces estas razones se expresan de manera simbólica.
Alcanza una total independencia de la arquitectura y se desarrolla de un modo
absolutamente libre, en contraposición a los siglos de la Edad Media en los que la escultura
había sido un complemento de la arquitectura, dependiendo de ella.
El relieve alcanza un extraordinario desarrollo, sobre todo por la utilización del
schiacciato (bajo relieve esbozado, en el que el resalte es de muy escasa profundidad,
pareciendo algunos sectores del relieve una superficie grabada), con el que se consiguen
efectos sorprendentes en la perspectiva. Se le denomina también relieve pictórico, ya que lo
que está más próximo al espectador posee más volumen que aquello que está más alejado,
que aparece en relieve muy bajo.

4.2. El Quattrocento (siglo XV)


Las primeras manifestaciones de la escultura renacentista vienen de la mano de dos
grandes artistas florentinos: Ghiberti y Donatello. En la segunda mitad del siglo XV nos
encontramos a los seguidores de Donatello como Della Robbia o A. Duccio, o bien al maestro
A. Verrochio.
Fue Alberti quien en 1453 formuló las características de la perspectiva artificialis de los
artistas, valiéndose de la geometría de Euclides: un punto central de convergencia y, como
consecuencia, los objetos disminuyen progresivamente.
En escultura, en el relieve, el efecto de la distancia y de la captación del espacio se
consigue acudiendo al aplastamiento del resalto: la gradual degradación del saliente. Muchas
veces en lugar de un punto de vista hay dos o más, como ya utilizaron los romanos. Lorenzo
GHIBERTI será el gran maestro y con él se alcanza el esplendor del relieve pictórico: el
rebajamiento se va haciendo de forma continua y así si las figuras de primer plano casi son de
bulto redondo, las del fondo se convierten en meras incisiones de árboles o arquitecturas
clásicas.
En 1425 se le encargaron las puertas de bronce para el baptisterio de Florencia, en las
que trabajó hasta 1452 y que se conocen como “Las puertas del Paraíso”. En ellas, Ghiberti,
reduce el número de escenas aumentando su tamaño y adopta la forma cuadrada, muy

Página 6 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

apropiada para conseguir un efecto pictórico. Para conseguir este resultado, el modelado
decrece hacia el fondo de las escenas y allí, se colocan árboles o arquitecturas clásicas como
pantalla.
DONATELLO es el principal escultor del Quattrocento italiano. Amigo de Brunelleschi
y habiendo estudiado en el taller de Ghiberti, conoce bien todos los caminos recorridos hasta
entonces e intuye que el nuevo espíritu consiste en tomar al hombre como razón de ser del
Universo. Su obra combina la serenidad y el equilibrio con la expresividad. Donatello poseía
un gran dominio de los diferentes materiales (piedra, mármol, bronce, madera), así como de
la técnica (bulto redondo y del relieve). De igual modo, trabajó en los más variados géneros
(retratos, cantorías, altorrelieves…).
Una de sus primeras obras será el San Jorge (1415-1417), que aparece en pie y
armado. Representa la juventud desafiante y altanera que anuncia la “terribilitá”
miguelangelesca.
En El David (1435-1445), Donatello, ofrece un tipo praxitélico, siendo el primer
desnudo en bulto redondo del Renacimiento. Es una figura serena y equilibrada gracias al
contrapposto (sobre la pierna de apoyo, se encuentra alzada la cadera y caído el hombro,
mientras que las articulaciones del lado de la pierna libre, se mueven en sentido contrario). Se
trata de un adolescente que acaba de vencer sin mucho esfuerzo al gigante Goliat.
En Padua, levanta la estatua del Condottiero Gattamelata (1447-1452), que es un
verdadero análisis psicológico del guerrero, inspirándose en la estatua romana de Marco
Aurelio.
Andrea VERROCCHIO, discípulo de Donatello, fue todo un maestro del trabajo en
metal. Su obra se caracteriza por su gran expresividad a través de las acciones y gestos de los
personajes. En el condottiero Colleoni, retrato ecuestre realizado en bronce, muestra la
influencia de la estatuaria romana (retrato ecuestre de Marco Aurelio) y recuerda a un
caballero triunfador dispuesto a presentar batalla.

4.3. Escultura del Cinquecento: Miguel Ángel


La escultura del Cinquecento trata de buscar la grandiosidad y monumentalidad de las
obras. Ello es consecuencia de una ferviente actividad arqueológica que pone al descubierto
gran cantidad de obras antiguas que van a tener una profunda influencia sobre temas como el
desnudo, las representaciones heroicas, mitológicas, retratos…
MIGUEL ÁNGEL Buonarroti es el más grande escultor del siglo XVI. Trabajó en
Florencia y en Roma, al servicio de la familia Medicis. Su maestría con los distintos materiales
(mármol y bronce), lo situaron al frente de la escultura del Cinquecento.
En sus inicios (etapa florentina) puede apreciarse la influencia de la obra de
Donatello, quien le marcó profundamente, sobre todo por el interés que este ponía en la
anatomía de sus composiciones.
Obra suya es La Piedad (1499) de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Se trata de una
escultura de bulto redondo, realizada en mármol, que trata de representar a la Virgen como
madre de Dios, eternamente joven y bella. La figura lejos de manifestar la doliente madre,
refleja el concepto de belleza suprema. Se trata de una composición piramidal, que muestra a
Jesucristo muerto, yaciendo sin sufrimiento alguno encima de las rodillas de la Virgen.

Página 7 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

Pronto se intensificó la monumentalidad y la tensión interna expresada en sus figuras,


como ocurre con su David (1504), esculpido para la plaza de la Signoría de Florencia. David
está estudiando a su rival en un momento de máxima concentración y energía, preparando
fuerzas para el asalto. No representa la acción, sino la tensión contenida, por eso la figura es
musculosa. Miguel Ángel rompe con el Quattrocento al colocar dos miembros del mismo lado
en movimiento y agranda otras partes del cuerpo (agigantamiento) de manos, pies, dedos…
Otras obras de Miguel Ángel son:
El Moisés (1513-1516), que constituye una de las seis estatuas que en un
principio formaban parte del monumento funerario del Papa Julio II, y es el
máximo exponente de la fuerza expresiva (terribilitá) del artista.
Los sepulcros de los Medicis en la capilla de San Lorenzo (1521-1534). Sólo se
llegaron a realizar los de Julián y Lorenzo de Medicis. Ambas figuras, están
sentadas pero concebidas con un espíritu diferente: Julián, como un general
romano; Lorenzo, que apoya la cabeza en la mano, como un pensador. A los pies
del primero, están las figuras del Día y la Noche; a los del segundo, la Aurora y el
Crepúsculo.
De su etapa final, la más dramática y cargada de pesimismo, destaca la Piedad
Rondanini, una escultura apenas esbozada, que denota la más amarga de las
expresiones.

5. PINTURA DEL RENACIMIENTO


Durante el Renacimiento, el arte de la pintura conoce una importante evolución que
tiene su punto de partida en la obra gótica de Giotto. Las peculiaridades de cada autor
dificultan establecer con carácter general los elementos definitorios de la pintura
renacentista. No obstante, se pueden señalar algunos aspectos comunes.

5.1. Características generales


En general, la temática de la pintura es variada. Abundan las pinturas religiosas, la
pintura mitológica, los retratos y los temas históricos.
Es una pintura realista, que pretende la captación de la realidad. Se busca la
perfección de las formas, la belleza, ya que el cuerpo humano se convierte en una de las
grandes preocupaciones de la plástica renacentista, como también lo había sido en el mundo
grecorromano. Se analiza desde todos los puntos de vista posibles y se emplea
frecuentemente el escorzo (representando un objeto o una figura perpendicularmente al
plano del cuadro).
Valoran la expresión, intentando reflejar los estados de ánimo (tristeza, indignación,
ternura…), el temperamento (emotivo, indeciso, melancólico…) y los valores (magnanimidad,
prudencia…).
Las técnicas empleadas son el fresco y el óleo. En el siglo XV los venecianos introducen
otro gran invento, el lienzo, que se convertirá a partir de ahora en el principal soporte para la
pintura.

Página 8 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

En lo que se refiere al dibujo y al color, durante el Quattrocento sigue manteniéndose


la importancia del dibujo, que será más intenso, más nítido, más firme. Mientras que en el
Cinquecento pierde parte de su vigor a favor del color, que será rico y suelto, imponiéndose
a la línea.
La composición es más compleja durante el Quattrocento, con un claro afán
narrativo, acumulando en una misma obra diferente escenas. En el Cinquecento será una
composición más clara y simple, por lo general de escena única, adoptando con frecuencia
un esquema triangular.
La profundidad será la gran obsesión del Quattrocento, ya que hay una gran
preocupación por crear volumen, por dar sensación de espacio en el cuadro. Para ello
emplearán todos los recursos a su alcance: la luz, los escorzos y la perspectiva. Durante el
Cinquecento no obsesiona tanto la profundidad al tenerse ya dominada la perspectiva.
Precisamente la perspectiva es la gran conquista del pintor renacentista, ya que
conseguirán representar en un plano la tercera dimensión, la profundidad. Primero lo
consiguen a través de la perspectiva lineal; luego llegará la perspectiva aérea:
En el Quattrocento, Brunelleschi “descubre” (había sido utilizada ya en la
antigüedad) y aplica la perspectiva lineal o artificial. Parte de la idea de que
cuanto más lejos están los objetos más pequeños se han de representar. Se basa
en un punto de fuga único e inmovil, en el que confluyen todas las líneas de la
representación, construyendo a partir de él una pirámide visual.
La perspectiva aérea surge en el Cinquecento de las teorías de Leonardo da
Vinci. Según él, cuanto más lejos están los objetos, mayor es la cantidad de aire
que se interpone entre estos y nosotros; la lejanía desdibuja los contornos
originando el SFUMATO. Plantea, además, que las cosas toman un color
azulado, pues este es color del elemento que las rodea, el aire. Se dan así los
primeros pasos hacia lo que será la perspectiva aérea, que dominará el barroco.
En cuanto a la luz, en el Quattrocento no podemos adivinar la procedencia ni el
foco que la genera e ilumina todo el espacio por igual. En el Cinquecento surge la idea de
la luz dirigida que ilumina selectivamente (podemos averiguar el foco o focos de luz y
apreciamos como no toda la superficie se ilumina por igual).
Interés por el movimiento. Consideran que el movimiento corporal refleja el equilibrio
interior, y por ello prefieren que sea majestuoso y equilibrado. Para conseguir soluciones
verosímiles estudian y representan escorzos: Andrea Mantegna lleva el escorzo al extremo en
obras como Cristo muerto.
En los fondos de las obras se utilizarán paisajes naturales, cada vez mejor
interpretados, así como escenarios arquitectónicos, cada vez más perfectos y admirables,
conectados con el tipo de arquitectura que se estaba realizando entonces (de influencia
clásica).

5.2. El Quattrocento pictórico


Al igual que el resto de las disciplinas, la pintura renacentista italiana se crea en
Florencia en el siglo XV, continuando la evolución iniciada por Giotto.

Página 9 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

Hay diferentes escuelas con características propias, pero es la escuela florentina la


de mayor importancia, pues sintetiza las diversas corrientes que forman la pintura italiana de
este período:
La influencia de la pintura gótica a través de la pintura y la obra de Fra
Angélico.
La preocupación por el espacio y su dimensión, logrado mediante la utilización
de la perspectiva lineal y aérea (Masaccio, Piero de la Francesca).
Interés por el contenido, lo narrativo y la temática profana (Botticelli).
FRA ANGÉLICO, su obra está dotada de un fuerte componente espiritual. En ella, sobre
todo en sus conocidas Anunciaciones, se aprecian elementos de la tradición medieval (fondos
dorados, estilización de las figuras, actitud mística de los personajes…), además de un gran
sentido narrativo. Fra Angélico presenta personajes de tipos esbeltos, delicados y elegantes,
cabezas alargadas, nariz recta, envueltos en vestiduras largas, caídas con sencillez y gracia.
Trabajó sobre todo el temple sobre tabla. Entre sus obras destaca La Anunciación, del Museo
del Prado.
MASACCIO fue un pintor de temas religiosos. Centra su atención en el volumen de las
figuras, a las que dota de un tratamiento escultórico. Aplicó una luz homogénea en la
representación de los cuerpos y en las indumentarias de sus personajes, lo que unido a la
sabia utilización de la perspectiva, dio como resultado obras de gran monumentalidad. Entre
sus principales obras destacan: La Trinidad y El tributo a la moneda.
PIERO DELLA FRANCESCA logra en sus obras combinar la luz y el color en la
construcción del volumen. Destacan los retratos de personajes de la época como los de
Federico de Montefeltro y Batista Sforza.
Sandro BOTTICELLI es el pintor que abre las puertas del Bajo Renacimiento. Su vida y
su obra están íntimamente unidas a la historia de Florencia a finales del XV. Es la época de
Lorenzo el Magnífico. Botticelli se convierte en el intérprete de la belleza ideal a través de
modelos religiosos que se paganizan. Pintor de una sensibilidad exquisita, no le preocuparon
las conquistas técnicas dejándose llevar por la inspiración. Su pintura, se caracteriza por el
dibujo de líneas deliciosas y oscilantes. El movimiento que agita todas sus formas, y la tristeza
o melancolía, que asoman a los rostros que pinta, dan a su obra una extremada sensibilidad y
belleza. Sus paisajes primaverales y la glorificación del cuerpo humano desnudo, culminan los
temas del Quattrocento. Destacó como pintor de alegorías (representaciones simbólicas de
temática mitológica o clásica), como La Primavera o El nacimiento de Venus.

5.3. Pintura del Cinquecento


Durante el Cinquecento (siglo XVI) la pintura experimenta nuevas transformaciones.
El color y la luz adquieren un nuevo matiz: el primero se maneja libremente en detrimento del
dibujo; la luz adquiere mucha importancia, al igual que la sombra, para centrarse en lo
fundamental del tema representado. Por último la composición de la pintura es muy sencilla,
en ellas se destaca una sola escena principal.
Entre los principales representantes de este periodo sobresalen Leonardo da Vinci,
que trabajó en Milán, para la familia Sforza. Leonardo fue el introductor de una nueva técnica,
el sfumato. En Roma trabajaron Rafael Sanzio y Miguel Ángel.

Página 10 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

Al margen de estos tres grandes artistas sobresalen los de la escuela veneciana, cuyos
máximos representantes son: Giorgione, Tiziano, Tintoretto y Veronés.

a) Los grandes maestros del Clasicismo: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel


LEONARDO da Vinci es una de las figuras paradigmáticas de la historia de la cultura y
del arte. Fue pintor, escultor, matemático… Escribió un libro sobre pintura, “Tratado de
pintura”, que recoge recomendaciones, consejos e instrucciones técnicas. Nacido en Toscana,
su actividad transcurre fundamentalmente en Milán y Florencia.
Defensor de la excelencia del arte pictórico sobre las demás artes, para él la pintura es
ante todo una actividad intelectual. La misión del artista será alcanzar la belleza y recrear la
naturaleza de forma paralela. Esa belleza se manifiesta en el sfumato1.
Entre sus obras más famosas destacamos:
La Virgen de las Rocas. Tabla, transferido a lienzo (1841). Es una obra que nos
habla de la belleza ideal concebida en la Virgen como madre de Dios que
acompaña a su hijo; del sfumato y de la técnica del claroscuro. El tema es San
Juan Bautista niño, adorando a Jesús, en presencia de un ángel y de María.
La última cena. Fresco, situado en el convento de Sta. Mª de las Gracias (Milán).
Recoge el momento en el que Jesús comunica a sus discípulos que alguno de
ellos le va a entregar o a traicionar. Hay en los apóstoles tensión psicológica,
estupor, incredulidad… Memorable el tratamiento de la luz, la composición, el
juego de miradas y la incredulidad de los discípulos. Todo un compendio de
pintura y misterio.
La Gioconda. Retrato a medio camino entre la idealización y el realismo. Se
trata de una figura de difícil identificación. Presenta un sfumato de gran
refinamiento, que le da un cierto sentido de misterio, con su enigmática sonrisa
y mirada, que atraen la atención del espectador.
Los cuadros de RAFAEL Sanzio se caracterizan por la ausencia de tensión y
dramatismo y por un gran equilibrio, amabilidad y serenidad, además de la consecución de
una belleza idealizada y una estudiada composición simétrica desarrollada sobre amplios
espacios de arquitectura clásica. Dentro de su producción, son de destacar los trabajos que
le encargó el Papa Julio II, para decorar las Estancias Vaticanas. Entre sus principales obras
destacamos:
Los desposorios de la Virgen. Gran profundidad de la perspectiva, cerrada por
un templo al fondo. Escalonamiento de tamaños de las figuras.
La madonna del Gran Duque. Influencia de Leonardo en la gradación suave de
las luces, en la ligera torsión de los cuerpos y en la expresión melancólica de la
Virgen.
La escuela de Atenas. La escena representa la escuela de la filosofía griega. Los
dos personajes centrales representan a Platón y Aristóteles. Algunos de los

1
Sfumato: técnica que consiste en mezclar progresivamente las tonalidades sin un transición perceptible en la
que no se definen los contornos.

Página 11 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

personajes se identifican con artistas del momento, como Bramante, Miguel


Ángel, Leonardo…
La obra pictórica de MIGUEL ÁNGEL se caracteriza por un perfecto dibujo anatómico,
que realza fuertemente el volumen y la expresividad compositiva de los escorzos. Su
genialidad creativa queda demostrada a partir de 1508, cuando realizó los frescos de la
Capilla Sixtina del Vaticano. Fue un encargo hecho por el Papa Julio II. El artista dispuso
distintas composiciones en una arquitectura fingida. En la parte central representó las
escenas del Génesis rodeadas de desnudos de jóvenes, sibilas, profetas y otros personajes
bíblicos. Destaca la Creación de Adán, donde el gesto creador de Dios se proyecta a través del
contacto eléctrico de los dedos, presentándonos el acto de la creación con una grandeza jamás
igualada.
En la cabecera de la misma capilla el artista dispuso la escena del Juicio Universal
como un torbellino de cuerpos entrelazados que se mueven dinámicamente alrededor de la
figura autoritaria de Cristo juez.

b) La Escuela Veneciana: Tiziano


Venecia fue el único centro artístico capaz de rivalizar con Roma. En el siglo XV se
sentaron las bases de la escuela veneciana, caracterizada por el predominio del color en
detrimento del dibujo y por acompañar a las pinturas con un paisaje de fondo que ilumina
las escenas. Entre alguno de sus miembros más ilustres, destacan pintores de la talla de
Giorgione, Tiziano, Tintoreto y Veronés.
Pintor cortesano de fama internacional. Desarrolló tanto la temática pagana como la
religiosa. Con respecto a la primera destaca la gran sensualidad de sus desnudos,
perfectamente recreados en sus famosas alegorías: La bacanal, Venus de Urbino…
Sus retratos cortesanos, considerados entre los mejores del estilo renacentista,
destacan por su elegancia compositiva y denotan un gran estudio del personaje representado:
Carlos V en Mülberg.

PREGUNTAS PAEG:
Características generales de la arquitectura renacentista italiana.
Evolución de la arquitectura renacentista italiana: Brunelleschi, Alberti,
Bramante y Palladio.
La escultura renacentista: Donatello y Miguel Ángel.
Características generales de la pintura renacentista italiana.
Evolución de la pintura renacentista italiana. Siglo XV: Masaccio, Fra
Angélico, Piero della Francesca y Botticelli.
Evolución de la pintura renacentista italiana. Siglo XVI: Leonardo, Miguel Ángel y
Rafael. La escuela veneciana.

Página 12 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

DIAPOSITIVAS PAEG ARTE RENACIMIENTO ITALIA

1. CÚPULA DE SANTA Mª DE LAS FLORES (BRUNELLESCHI, 1418-1420)


Se trata de un edificio gótico que hay que terminar
cubriendo un crucero de 42 metros de diámetro, lo que
suponía un reto ya que no podían utilizarse cimbras de ese
tamaño. En 1418, se falló el concurso a favor de
Brunelleschi que construye una gran cúpula que supone
una revolución técnica.
La cúpula se construye por medio de dos casquetes,
separados por un espacio hueco, con anillos concéntricos
que se autosostienen al levantar la construcción, y
utilizando materiales ligeros como el ladrillo.
El resultado al exterior es una gran cúpula sostenida sobre
un tambor octogonal, con óculo y decorado con mármol de color. La cúpula dividida por ocho
paños separados por nervios, y cubiertos con teja roja, que complementa el valor cromático
del edificio (rojo, verde y blanco).
Como remate, en 1436, Brunelleschi construye la linterna por medio de otro concurso, con
forma circular, en consonancia cromática y que permite la iluminación al interior. Una
coronación a una obra grandiosa que pretendía “dar sombra a toda la Toscana”,
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Arquitectura del Quattrocento
italiano), Título/Obra (Cúpula de Santa María de las Flores de Florencia), Autor (Filippo
Brunelleschi), Situación (Florencia, Italia), Cronología (siglo XV), Época histórica/cultural
(Renacimiento), Relacionar/comparar (con los anteriores cimborrios medievales, con las
posteriores y el modelo de Miguel Ángel para San Pedro del Vaticano), Influencia obra-época
(la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la
nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

2. IGLESIA DE SAN LORENZO (BRUNELLESCHI, 1440-1445)


Iglesia encargada por 8 familias florentinas que deseaban una
capilla para cada una de ellas. Una de estas familias eran los
Médicis, que por medio de Cosme y una cantidad importante
de dinero, consiguen que la iglesia quede sólo para su familia.
Es un edificio de planta de cruz latina con un efecto visual de
centralización por la luz que entra de la cúpula. Además de
un juego geométrico de proporciones por cuadrículas de las
naves, el crucero y las capillas.
Interior: Se recuperan todos los elementos clásicos: naves
separadas por columnas y arcos de medio punto, uso de
plinto, basa, capitel corintio y entablamento sobre el arco. La cubierta es plana en la nave
central con casetones y vaídas en las laterales. La luz contribuye a la unidad y el
bicromatismo al armonioso y elegante resultado.

Página 13 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Arquitectura del Quattrocento
italiano), Título/Obra (Interior de la iglesia San Lorenzo de Florencia), Autor (Filippo
Brunelleschi), Situación (Florencia, Italia), Cronología (siglo XV), Época histórica/cultural
(Renacimiento), Relacionar/comparar (con los anteriores iglesias medievales y con las
basílicas paleocristianas derivadas de las basílicas civiles romanas), Influencia obra-época (la
influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la
nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

3. PALACIO RUCELLAI (ALBERTI, 1446-1451)


Primer encargo arquitectónico que recibió Alberti. Es un palacio
encargado por Giovanni Rucellai, comerciante, que se inserta
totalmente en el urbanismo. Proyecta un edificio de tres pisos,
en la fachada usa un almohadillado muy plano que aun así
remarca luces y sombras geométricas. Para diferenciar los
pisos, usa una superposición de órdenes como en el Coliseo, en
el inferior pilastras adosadas de orden toscano, en el segundo
orden jónico y el tercero corintio (muy modificados). Separados
por un entablamento clásico y rematado por cornisa. Las
ventanas son las típicas albertinas, divididas en dos, rematadas
con arco de medio punto con óculo, y englobadas en otro mayor.
Concebido como un rectángulo de proporciones clásicas, posteriormente su dueño lo amplió
intentando igualarlo al de los Médicis y rompiendo la concepción original.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Arquitectura del Quattrocento
italiano), Título/Obra (Palacio Rucellai), Autor (Leon Battista Alberti), Situación (Florencia,
Italia), Cronología (siglo XV), Época histórica/cultural (Renacimiento), Relacionar/comparar
(con los palacios góticos italianos y con otros renacentistas, como el Pitti de Brunelleschi y el
Médici-Ricardi de Michelozzo), Influencia obra-época (la influencia del renacimiento de la
cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los
cambios de la Edad Moderna en el Arte).

4. SAN PIETRO IN MONTORIO (BRAMANTE, 1502-1510)


Pequeña obra encargada por los Reyes Católicos a Bramante, para
señalar y conmemorar el lugar donde según la tradición fue
crucificado San Pedro. El templete se sitúa en el interior del claustro
de un monasterio franciscano en la colina del Gianicolo de Roma y
actualmente acoge la Real Academia de España en Roma.
Su planta es centralizada y su forma circular. Todos los espacios se
disponen en círculos concéntricos (escalinata, pórtico, muro,
cúpula…).
En el proyecto original estaba rodeado por un claustro circular que
no llegó a construirse. El edificio es períptero, con pórtico de
columnas dóricas y coronado por una balaustrada. Coronado por
una cúpula sobre tambor y linterna.

Página 14 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

El edificio fue muy admirado en su época, mostrando Bramante una gran madurez en el uso
del lenguaje arquitectónico renacentista, y que le sirvió de prueba para su posterior proyecto
para San Pedro. La obra no es funcional, simplemente es conmemorativo con una importante
riqueza simbólica: el círculo símbolo de la perfección.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Arquitectura del Cinquecento
italiano), Título/Obra (Templete de San Pietro in Montorio), Autor (Donato Bramante),
Situación (Roma, Italia), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la arquitectura clásica grecorromana), Influencia obra-época (la
influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la
nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

5. CÚPULA DE SAN PEDRO DEL VATICANO (MIGUEL ÁNGEL, 1546)


La necesidad de renovar la cristiandad fue entendida por el papado como
una renovación arquitectónica que afectaba a San Pedro. El papa Julio II
encarga el proyecto a Bramante que diseña una planta de cruz griega.
Tras su muerte en 1514, asume las obras Rafael y posteriormente
Sangallo el joven, pero sus inesperadas muertes no les permitieron llevar
a cabo sus proyectos. El papa Paulo III pone a Miguel Ángel al frente de
las obras, que retoma el proyecto inicial de Bramante.
Sobre una planta de cruz griega, eleva una cúpula de 131 metros de
altura sobre un diámetro de 42 metros. La cúpula se sostiene sobre 4
pilares, entre los que se encuentra 4 ábsides y 4 cúpulas adyacentes. Sobre un tambor circular,
con columnas de orden gigante pareadas y ventanas, se levanta la cúpula, rematada con
linterna.
En la cúpula, Miguel Ángel expresa toda su fuerza, gracias al juego de
masas, rupturas y alternancia de elementos, convirtiéndola en un
símbolo universal, que corona la tumba de San Pedro y en cuyo cinto
interior con grandes letras se puede leer la inscripción: “Tú eres Pedro, y
sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia, y te daré las llaves del Reino de los Cielos”.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Arquitectura del Cinquecento
italiano), Título/Obra (Cúpula de San Pedro del Vaticano), Autor (Miguel Ángel Buenarroti),
Situación (Ciudad del Vaticano, Roma, Italia), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural
(Renacimiento), Relacionar/comparar (con los anteriores cimborrios medievales, con la
anterior renacentista de Brunelleschi y mencionar que será el modelo de todas las
posteriores), Influencia obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el
humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad
Moderna en el Arte).

6. PUERTAS DEL PARAISO (GHIBERTI, 1425-1452)


El baptisterio de San Juan de Florencia cuenta con 3 puertas. Las primeras fueron realizadas
en 1330 por Andrea Pisano. En 1401, se decide cambiar las viejas de madera y se convoca un
concurso para el cual los artistas debían realizar una representación en relieve del sacrificio
de Isaac. El concurso lo ganó Ghiberti.

Página 15 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

Las segundas puertas fueron realizadas en bronce entre 1401 y


1424, constando de 20 paneles lobulados que representan escenas
de la vida de Jesús, evangelistas y profetas.
Su buen trabajo le sirvió para que le fuesen encomendadas las
terceras puertas que realizó entre 1425 y 1452, formadas por 8
escenas cuadradas sobre el Antiguo Testamento. Usando una
técnica casi pictórica para los relieves conocida como schiacciato,
que con suavidad trata la perspectiva, desde las figuras más
cercanas de casi bulto redondo hasta marcas casi imperceptibles
de las más alejadas.
Con ello consigue una sensación de realidad y espacio, y un
perfecto juego de luces de claroscuro. Se tratan de relieves que
retoman la técnica clásica y presentan una perfección técnica que las llevó a ser bautizadas
por Miguel Ángel como Las Puertas del Paraíso.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Escultura del Quattrocento
italiano), Título/Obra (Puertas del Paraíso del Baptisterio de Florencia), Autor (Lorenzo
Ghiberti), Situación (Florencia, Italia), Cronología (siglo XV), Época histórica/cultural
(Renacimiento), Relacionar/comparar (con la escultura gótica anterior y, sobre todo, con los
relieves clásicos, principalmente los históricos del Estilo Pictórico romano), Influencia obra-
época (la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo
y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

7. SAN JORGE (DONATELLO, 1415-1417)


Escultura de juventud de Donatello, encargada para la iglesia de Or San
Michelle en Florencia donde ensaya sus primeras grandes esculturas.
Representa al santo en mármol, después de haber matado al dragón,
sereno, con la mirada altiva del vencedor, recordando esculturas de la
antigüedad. Busca la individualidad de la figura extrayendo caracteres
personales como si de un auténtico retrato se tratase. Subido en un
pedestal, bajo sus pies hay en relieve una representación de San Jorge
sobre el caballo dando muerte al dragón.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Escultura
del Quattrocento italiano), Título/Obra (San Jorge), Autor (Donatello),
Situación (Museo Nacional de Bargello en Florencia, Italia), Cronología
(siglo XV), Época histórica/cultural (Renacimiento), Relacionar/comparar (con la escultura
gótica anterior y con la escultura clásica grecorromana, cuyas características recupera,
situando además a Donatello cronológica y estilísticamente en el Quattrocento comparándolo
también con la obra de Miguel Ángel ya del Cinquecento), Influencia obra-época (la influencia
del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva
sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

Página 16 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

8. DAVID (DONATELLO, 1435-1445)


Segunda versión que sobre David realiza Donatello. Esta vez en bronce y
destinada en principio para el patio del Palacio de los Médicis, fue
trasladada en 1495 a la Plaza de la Signoria. Se trata de uno de los primeros
desnudos de gran tamaño de la época y destinada para un lugar público.
La escultura se inspira directamente en la antigüedad. El joven se eleva
sobre la cabeza cortada de su enemigo Goliat. Su postura describe una ligera
curva y se apoya sobre una gran espada, en reposo, sereno tras la victoria.
El joven es un adolescente desnudo, de pelo largo, algo afeminado y tocado
con un sombrero de flores como el de los campesinos de la Toscana. El
brillo del bronce destaca más las formas casi blandas de su cuerpo.
Según el relato bíblico, el gigante filisteo Goliat desafió a los israelitas a que
enviaran a uno de los suyos a luchar contra él. El derrotado convertiría a su
país en esclavo del otro. David, un joven pastor de Belén, se ofreció para luchar. Lo mató
lanzándole una piedra con su honda y cortándole después la cabeza. El tema de David se
interpreta como el joven que dirige a su pueblo a la victoria sobre el enemigo.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Escultura del Quattrocento
italiano), Título/Obra (David), Autor (Donatello), Situación (Museo Nacional de Bargello en
Florencia, Italia), Cronología (siglo XV), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la escultura gótica anterior y con la escultura clásica
grecorromana, cuyas características recupera, situando además a Donatello cronológica y
estilísticamente en el Quattrocento comparándolo también con la obra de Miguel Ángel ya del
Cinquecento), Influencia obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina,
el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad
Moderna en el Arte).

9. CONDOTTIERE GATTAMELATA (DONATELLO, 1447-1453)


Estatua en bronce para la plaza del Santo en Padova.
Inspirada en el ecuestre de Marco Aurelio, es una de las
primeras representaciones de este tipo del Renacimiento.
Erigida en honor de Erasmo de Narni, dictador en la ciudad
de Pádova y mercenario al servicio de distintas repúblicas
italianas, representa al guerrero del mundo moderno, que
sereno avanza triunfante sobre su caballo. Es un auténtico
retrato que glorifica al personaje triunfador, portando el
bastón de mando, dejando traslucir con el rostro
descubierto su propia psicología del hombre que vence no solo por su fuerza sino también por
su inteligencia.
La obra, sobre un gran pedestal está diseñada para integrase perfectamente en el urbanismo.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Escultura del Quattrocento
italiano), Título/Obra (Condottiere Gattamelata, Erasmo de Narni), Autor (Donatello),
Situación (Piazza del Santo en Padua, Italia), Cronología (siglo XV), Época histórica/cultural
(Renacimiento), Relacionar/comparar (con la escultura gótica anterior y con la escultura

Página 17 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

clásica grecorromana, relacionándolo directamente con el de Marco Aurelio y situando a


Donatello en el Quattrocento, comparándolo también con el Condottiero Colleone de
Verrochio), Influencia obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el
humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad
Moderna en el Arte).

10. LA PIEDAD DEL VATICANO (MIGUEL ANGEL, 1499)


La Piedad representa a la Virgen con su hijo muerto
en brazos.
Esta obra es realizada por M.A. con tan sólo 23 años
y su belleza y perfección, aunando los valores
clásicos y renacentistas, lo consagran como uno de
los artistas más grandes de la Historia.
Encargada por un cardenal, el contrato especificaba,
“una Virgen María cubierta de ropaje y con el cuerpo
de Cristo muerto en sus brazos”. Las figuras forman
una pirámide. La madre, con la mirada baja sostiene
en su regazo al hijo que se desploma muerto en sus
brazos. La desnudez de Cristo contrasta con lo
profundos pliegues del ropaje de María.
Contra la tradición, M.A. representa a una María casi niña “eternamente virgen” que con
dulzura mira a su hijo, más mayor que ella.
Al finalizarla, M.A. se sintió orgulloso del resultado y firmó la obra –única vez que lo haría-
cincelando las letras “Michael Angelus Bonarotus florentin faciebat” en la cinta que cruza el
pecho de la virgen. La escultura se instaló en la Iglesia de Santa Petronella, lugar de
enterramiento del cardenal que la encargó, trasladada posteriormente al Vaticano.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Escultura del Cinquecento
italiano), Título/Obra (Piedad), Autor (Miguel Ángel Buonarroti), Situación (El Vaticano,
Roma, Italia), Cronología (siglo XV), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la escultura del Quattrocento y la del Barroco, entre las que se
encuentra, situando esta obra en el lugar exacto de su propia evolución estilística como
escultor), Influencia obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el
humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad
Moderna en el Arte).

11. DAVID (MIGUEL ANGEL, 1504)


Recibido el encargo de tallar un gigantesco bloque de mármol defectuoso abandonado hacía
40 años y demasiado plano, M.A. acomete todo un reto.
La estatua colosal de más de 4 metros de altura, representa al David bíblico, como un joven
atleta, con la mirada fija esperando divisar al gigante Goliat, y con su arma –la honda- sobre el
hombro. A la perfección clásica, M.A. une detalles que imprimen vitalidad y tensión: las
grandes dimensiones de la cabeza y manos, las marcas de huesos y venas, el vigor de los

Página 18 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

músculos y las extremidades, demasiado pegadas al cuerpo por su adaptación al bloque,


suscitan esa terribilitá de las obras de M.A.
Originalmente iría colocada en la fachada de la Catedral de Florencia,
pero su éxito fue tan clamoroso que sería colocada en el centro de la Plaza
de la Signoría, donde se convirtió en el símbolo político de la ciudad de
Florencia.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Escultura
del Cinquecento italiano), Título/Obra (David), Autor (Miguel Ángel
Buonarroti), Situación (Galería de la Academia en Florencia, Italia),
Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la escultura del Quattrocento y la del Barroco,
entre las que se encuentra, comparándolo con el David de Donatello y el
de Bernini y situando esta obra en el lugar exacto de su propia evolución
estilística como escultor), Influencia obra-época (la influencia del
renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad
surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

12. MOISÉS (MIGUEL ÁNGEL, 1513-1516)


Se trata de una de las pocas figuras que talló para el proyecto del
mausoleo de Julio II, el encargo que M.A. recibió con más
entusiasmo y nunca vio concluir.
Representa el momento en el que Moisés, viendo como su pueblo
ha traicionado a Dios, enfurece y se dispone a romper las tablas
que porta en sus brazos. Es una escultura sedente de más de dos
metros, con una tremenda anatomía de grandes piernas y brazos.
La postura girada proporciona mayor realismo y emoción. Su
fuerza interior se plasma en el rostro enfurecido, su mirada y su
barba que definen mejor que ninguno de sus trabajos, esa
terribilitá.
Representado con los dos cuernos, símbolo de Moisés, se
encuentra en la iglesia de San Pedro in Vincoli de Roma, donde M.A. ideó un pequeño
mausoleo adosado a la pared para Julio II, mucho menos ambicioso que el inicial del Vaticano.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Escultura del Cinquecento
italiano), Título/Obra (Moisés), Autor (Miguel Ángel Buonarroti), Situación (Iglesia de San
Pietro in Vincoli en Roma, Italia), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural
(Renacimiento), Relacionar/comparar (con la escultura del Quattrocento y la del Barroco,
entre las que se encuentra, situando esta obra en el lugar exacto de su propia evolución
estilística como escultor), Influencia obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura
grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de
la Edad Moderna en el Arte y en este caso relacionar a Miguel Ángel con los encargos
escultóricos y pictóricos para el papa Julio II).

Página 19 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

13. LA ANUNCIACIÓN (FRA ANGÉLICO, 1430-1432)


Es la tabla central de un retablo. Las dos figuras se
disponen bajo una arquitectura propiamente
renacentista, con un rayo de luz, que parte de la mano de
Dios y la paloma del espíritu santo dirigiéndose a María.
A la izquierda aparece un jardín donde están Adán y Eva,
al ser expulsados del paraíso. La trinidad se completa con
el busto de Jesús, representado en el medallón central.
El tema es de fuerte arraigo en Florencia. Muestra
novedades del renacimiento como la perspectiva que da
profundidad en el jardín y la habitación abierta de María.
En la predela aparecen escenas de la vida de la Virgen.
Se trata de una obra que utiliza nuevos recursos de la pintura del renacimiento como la
perspectiva, con otros del pasado gótico como los dorados o el tratamiento del tema de la
anunciación.
El cuadro fue pintado para la Iglesia de Santo Domingo (Florencia). Llegó a España como
regalo al Duque de Lerma, valido de Felipe III, y actualmente se expone en el Museo del Prado.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Quattrocento
italiano), Título/Obra (La Anunciación), Autor (Fra Angélico), Situación (Museo del Prado,
España), Cronología (siglo XV), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la pintura gótica anterior, situando a Fra Angélico cronológica y
estilísticamente comparándolo con la obra de otros pintores del Quattrocento), Influencia
obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el
racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

14. LA TRINIDAD (MASACCIO, 1427)


Fresco en Santa Mª Novella (Florencia) siendo una de las primeras
veces que se hace uso de la perspectiva lineal. La composición se
flanquea con dos pilastras y arco con enjutas. En el centro, Dios-padre
ofreciendo a su hijo. Jesús crucificado, y entre ellos, la paloma del
espíritu santo (completándose la Trinidad). A los lados, San Juan y la
Virgen que miran hacia fuera de la escena. Fuera del espacio
arquitectónico, dos figuras (donantes) arrodillados, y en la zona baja,
un altar con un sarcófago y un esqueleto, símbolo de la muerte
inevitable, y la leyenda: FUI LO QUE TÚ ERES Y LO QUE YO SOY TÚ
SERÁS.
La obra se caracteriza por sus grandes contrastes cromáticos, la unidad de toda la
composición y el perfecto uso de la perspectiva lineal.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Quattrocento
italiano), Título/Obra (La Trinidad), Autor (Masaccio), Situación (Iglesia de Santa María
Novella en Florencia, Italia), Cronología (siglo XV), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la pintura gótica anterior, sobre todo con el precedente de Giotto,
situando a Masaccio cronológica y estilísticamente comparándolo con la obra de otros

Página 20 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

pintores del Quattrocento), Influencia obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura
grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de
la Edad Moderna en el Arte).

15. CRISTO YACENTE (MANTEGNA, 1480)


En esta obra, el pintor de Pádova demuestra un claro
ejemplo de las características de sus obras inspirado en
Donatello, sus figuras son escultóricas, pétreas.
Mantegna sorprendió y escandalizó con este alarde de
dominio de la perspectiva y la proyección geométrica.
Aplicando leyes matemáticas, Mantegna dibujó un
cuerpo según el canon renacentista, perfectamente
proporcionado, y lo proyectó hacia un punto de fuga
central que nos muestra un violento escorzo del cadáver
de Cristo. La muerte se abalanza sobre el espectador,
que pueden contemplar simultáneamente las llagas de los pies, los pliegues del sudario, el
vientre hundido, las llagas de las manos y la patética faz de Jesús, con los labios entreabiertos
y la piel amoratada.
A los lados, la virgen María, San Juan y un tercer rostro anónimo lloran la muerte. Al fondo una
vasija de aceites que manifiesta el cercano entierro.
Considerada la obra maestra de Mategna se expone en la Pinacoteca de Brera (Milán).
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Quattrocento
italiano), Título/Obra (Cristo yacente), Autor (Mantegna), Situación (Pinacoteca de Brera en
Milán, Italia), Cronología (siglo XV), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la pintura gótica anterior, situando a Mantegna cronológica y
estilísticamente comparándolo con la obra de otros pintores del Quattrocento), Influencia
obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el
racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

16. EL NACIMIENTO DE VENUS (BOTTICELLI, 1485)


El cuadro trata sobre la llegada de Venus, diosa
del amor y la belleza, a la isla de Citerea donde
llegó tras nacer de la espuma del mar, según La
Metamorfosis de Ovidio. En la orilla, la
primavera, una de las estaciones, la espera para
arroparla con un manto. A la izquierda, Céfiro, el
viento del Oeste, abrazado a su esposa Flora,
diosa de las flores perpetuas soplan el viento
que arranca las rosas.
La belleza es un don divino, el mito se convierte en expresión del neoplatonismo, según el
cual el ser humano debe buscar la unidad de la belleza, el amor y la verdad que en el cuadro se
identifican con los tres elementos (tierra, mar y aire) y la unidad en la figura de Venus que
metafóricamente llega a Florencia.

Página 21 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

Pero no es solo una exaltación pagana de la belleza femenina; entre sus significados implícitos
se encuentra también el de la correspondencia entre el mito del nacimiento de Venus desde el
agua del mar y la idea cristiana del nacimiento del alma desde el agua del bautismo. La belleza
que el pintor quiere exaltar es, antes que nada, una belleza espiritual y no física.
La obra destaca por sus colores suaves, la luz uniforme y los contornos nítidos. Las 4 figuras
se interrelacionan. El viento sopla sobre Venus, que se desplaza hacia el abrazo de la
Primavera. El paisaje es un marco idealizado con la belleza de la diosa.
La obra supuestamente encargada por los Médicis, decoró la Villa de Castelo en Florencia.
Actualmente se expone en la Galería de los Uffizi.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Quattrocento
italiano), Título/Obra (Nacimiento de Venus), Autor (Sandro Botticelli), Situación (Galería de
los Ufizzi en Florencia, Italia), Cronología (siglo XV), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la pintura gótica anterior, situando a Botticelli cronológica y
estilísticamente comparándolo con la obra de otros pintores del Quattrocento), Influencia
obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el
racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

17. ENTREGA DE LAS LLAVES A SAN PEDRO (PERUGINO, 1480-1481)


Su gran fama lo llevó a ser llamado por el
Vaticano para decorar con frescos los muros
laterales de la capilla Sixtina, donde actuaron
otros autores como Botticelli o Ghirlandaio,
con temas sobre la vida de Moisés y la de
Cristo.
Perugino realiza este pasaje del evangelio de
Mateo en el que Pedro, arrodillado frente a
Cristo, recibe las llaves del reino de los cielos,
símbolo de la soberanía y del primer vicario
de Dios en la tierra. En el fondo para dar profundidad, el templo de Jerusalén con formas
renacentistas y dos arcos del triunfo que imitan al de Constantino. En segundo plano se hallan
descritos otros dos episodios evangélicos: el pago del tributo y la tentativa de lapidación de
Cristo. En el personaje con la gorra negra y melena oscura se ha querido ver un autorretrato
del autor.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Quattrocento
italiano), Título/Obra (Entrega de las llaves a San Pedro), Autor (Il Perugino), Situación
(Capilla Sixtina en El Vaticano, Italia), Cronología (siglo XV), Época histórica/cultural
(Renacimiento), Relacionar/comparar (con la pintura gótica anterior, situando a Perugino
cronológica y estilísticamente comparándolo con la obra de otros pintores del Quattrocento y
con la obra de Rafael, ya del Cinquecento, principalmente los Desposorios de la Virgen),
Influencia obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo,
el racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el
Arte).

Página 22 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

18. LA VIRGEN DE LAS ROCAS (LEONARDO, 1483-1486)


Se trata de la primera versión que sobre el tema hace Leonardo
(posteriormente en 1492, realizará una nueva versión que se
conserva en la National Gallery de Londres) destinada para la
Iglesia de San Francisco el Grande de Milán y que hoy se conserva
en el Louvre (París).
Es un perfecto ejemplo de armonía renacentista, englobando las
figuras en una composición triangular (considerada la más perfecta
de la época), cuyo vértice es la Virgen, a sus lados Jesús y San Juan
niños, y al lado el ángel Uriel que señala quién es el Mesías.
En esta obra se desarrolla ya perfectamente el sfumato, lo que se
une a la luz tenebrosa de la cueva, creando ese ambiente
característico de luces difusas y contornos que se difuminan que
dan una mayor y más realista profundidad. Al uso de la perspectiva aérea, añadir la depurada
y virtuosa técnica del autor, como el trabajo magistral para la mano de María.
Además es interesante por la relación psicológica y gestual de todos los personajes y que
redondea ese realismo que se buscaba.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Cinquecento
italiano), Título/Obra (La Virgen de las Rocas), Autor (Leonardo da Vinci), Situación (Museo
del Louvre en París, Francia), Cronología (siglo XV), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la pintura anterior del Quattrocento y con la obra de los otros dos
genios del Cinquecento, Rafael y Miguel Ángel), Influencia obra-época (la influencia del
renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad
surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

19. LA GIOCONDA (LEONARDO, 1503-1505)


Tal vez el retrato más famoso del mundo, representa a la esposa de
Francesco del Giocondo, llamada Lisa y más conocida como Mona
Lisa, aunque no está clara su verdadera identidad.
Es un típico retrato renacentista de busto que se prolonga hasta
los brazos, con una composición triangular, tocada con un velo
(símbolo de castidad propia de las esposas) pero algunos
elementos lo hace muy distintos.
Primero el uso del sfumato que envuelve a la figura en un halo de
misterio. El paisaje que lo enmarca es inquietante, parece
independiente del retrato ya que la línea de horizonte no coincide
a ambos lados creando dos planos de visión. Además la expresión
ha dado al cuadro su fama mundial, el claroscuro en los ojos y la
comisura de los labios le imprimen una ambigüedad como si el tiempo se hubiera detenido en
su misteriosa sonrisa.
El retrato fue encargado en 1503, pero no es seguro que Leonardo llegara a entregarlo, ya que
siguió retocándolo durante años. Adquirida por el rey Francisco I de Francia, actualmente se
conserva en el Museo del Louvre.

Página 23 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Cinquecento
italiano), Título/Obra (Gioconda o Monna Lisa), Autor (Leonardo da Vinci), Situación (Museo
del Louvre en París, Francia), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la pintura anterior del Quattrocento y con la obra de los otros dos
genios del Cinquecento, Rafael y Miguel Ángel), Influencia obra-época (la influencia del
renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad
surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

20. LA ÚLTIMA CENA (LEONARDO, 1494-1497)


Fresco para decorar el refectorio de la iglesia de Santa Mª delle Grazie (Milán) encargado por
Ludovico el Moro. Desgraciadamente, Leonardo experimentó con óleo sobre yeso y de ahí su
gran deterioro.

Representa una escena horizontal de gran teatralidad. En el centro Jesús, y sus lados, seis y
seis apóstoles, agrupados de tres en tres. Destaca el primer grupo a la derecha de Jesús,
formado por Pedro que se inclina sobre San Juan, y Judas Iscariote que termina de formar el
grupo. La composición, que puede parecer casual, está muy estudiada, destacando Jesús en el
centro con composición triangular y con espacio entre los apóstoles que lo hacen una figura
aislada y destacada.
El momento es dramático, justo después de anunciar Jesús que va a ser traicionado por uno de
ellos.
Usa una arquitectura y ventanas por las que se aprecia el paisaje para dar profundidad, pero
la escena está iluminada por una luz artificial y uniforme en la que usa el sfumato.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Cinquecento
italiano), Título/Obra (La Última Cena), Autor (Leonardo da Vinci), Situación (Santa Mª delle

Página 24 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

Grazie en Milán, Italia), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural (Renacimiento),


Relacionar/comparar (con la pintura anterior del Quattrocento y con la obra de los otros dos
genios del Cinquecento, Rafael y Miguel Ángel), Influencia obra-época (la influencia del
renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad
surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

21. MADONNA DEL GRAN DUQUE (RAFAEL, 1504)


Al poco tiempo de llegar a Florencia, Rafael pinta una serie de
vírgenes con niño entre las que destaca ésta, encargada por los
Médicis. En el cuadro, aparece la Virgen con vestido rojo y manto
azul, de pie, sosteniendo al niño, sobre un fondo totalmente negro.
Se trata de una de las obras más sencillas del autor, donde sólo los
cuerpos en una ligera rotación se contraponen.
En Florencia, Rafael había aprendido el sfumato de Leonardo y lo
aplica en el cuadro, que junto a su maestría en el modelado, dan a
sus personajes verdadera apariencia divina.
La obra fue adquirida en 1799 por Fernando III, Gran Duque de la
Toscana, que jamás se separaría de él en vida y pasó a formar parte
de la colección del Palacio Pitti, donde se expone en la actualidad.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Cinquecento
italiano), Título/Obra (Madonna del Gran Duque), Autor (Rafael Sanzio), Situación (Palacio
Pitti en Florencia, Italia), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la pintura anterior del Quattrocento y con la obra de los otros dos
genios del Cinquecento, Leonardo y Miguel Ángel), Influencia obra-época (la influencia del
renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad
surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

22. LA ESCUELA DE ATENAS (RAFAEL, 1510-1511)


Forma parte de los frescos que Julio II encarga
para decorar las estancias del Vaticano, en
concreto la Signatura, biblioteca privada del
Papa. En ella, pinta La Disputa del sacramento
y la Escuela de Atenas.
La obra representa la filosofía, justo en la
pared donde se situaban los libros de esta
materia. El espíritu del Renacimiento en
búsqueda de la verdad, representando a los
sabios de la Antigüedad e identificándolos con
los artistas del Renacimiento, dignificando su
labor.
La escena se desarrolla en un marco arquitectónico inspirado en los proyectos de Bramante
para San Pedro, con una perfecta perspectiva. En el centro las figuras de Platón (retrato de

Página 25 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

Leonardo) sosteniendo el Timeo y Aristóteles con la Ética. Alrededor, grupos de personajes


entre los que destacan Miguel Ángel como Heráclito, pensativo sobre un bloque de piedra.
Pitágoras (matemática y música) que escribe sobre una tabla, Diógenes que había renunciado
a todos los bienes, se despereza sobre la escalera. Sócrates explica sus teorías a su discípulo,
Alejandro Magno. Ptolomeo, de espalda sosteniendo el globo terráqueo, y junto a él, mirando
al espectador, el propio Rafael, junto a su maestro Perugino, de blanco.
Con esta obra, Rafael cambia su estilo, su luz es diáfana, colores suaves y sus composiciones
son más dinámicas, con grupos de personajes que se mueven y adoptan incluso posiciones
forzadas que caminan hacia el manierismo.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Cinquecento
italiano), Título/Obra (La Escuela de Atenas), Autor (Rafael Sanzio), Situación (Estancias
Vaticanas, Roma, Italia), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la pintura anterior del Quattrocento y con la obra de los otros dos
genios del Cinquecento, Leonardo y Miguel Ángel), Influencia obra-época (la influencia del
renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad
surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

23. LA CREACIÓN DE ADÁN (CAPILLA SIXTINA, MIGUEL ÁNGEL, 1508-1512)


Encargo de Julio II para la capilla levantada por Sixto IV, que ya estaba decorada en los muros
laterales con dos ciclos: La historia desde Moisés hasta Cristo y la historia a partir de Cristo.
Para la bóveda Miguel Ángel concibe la historia desde la Creación hasta Moisés para
completar el ciclo narrativo.
Divide la bóveda de cañón con arcos fajones simulados en 9 tramos con escenas del Antiguo
Testamento, además dos falsas cornisas que dan resultado de recuadros con temas
secundarios (profetas y sibilas).

La escena más famosa es la Creación de Adán, representa el momento justo anterior, Dios
desde el cielo, envuelto en una nube de ángeles, se acerca Adán, que desde la tierra, levanta su

Página 26 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

mano débil, para recibir la vida. Es una escena conmovedora que ha pasado a la Historia como
la imagen universal de Dios.
A pesar de no recibir el encargo con agrado, M.A. dedicó en exclusiva 4 años de su vida.
Realizó numerosos bocetos para imprimir a sus figuras la terribilitá de su escultura, figuras
forzadas, desequilibrantes, y volviendo triunfante al desnudo de la Antigüedad. Utilizó colores
manieristas, fuertes y luminosos, con pinceladas libres y enérgicas.
Miguel Ángel logró una obra descomunal, cumbre de la pintura de todos los tiempos.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Cinquecento
italiano), Título/Obra (La Creación de Adán), Autor (Miguel Ángel Buenarroti), Situación
(Capilla Sixtina, Roma, Italia), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la pintura anterior del Quattrocento y con la obra de los otros dos
genios del Cinquecento, Leonardo y Rafael, y con la pintura Manierista), Influencia obra-época
(la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la
nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

24. EL JUICIO FINAL (CAPILLA SIXTINA MIGUEL ÁNGEL, 1535-1541)


Gracias al maravilloso resultado de la obra de
Miguel Ángel en la bóveda de la capilla, años
más tarde los papas Clemente VII y Pablo III le
encargan pintar el testero de la capilla con el
tema del Juicio Final. Inspirándose en obras
como el Apocalipsis de San Juan y la Divina
Comedia de Dante, el autor inicia la obra.
La composición son dos planos superpuestos:
arriba el cielo, abajo la Tierra. Toda la escena
está en movimiento en torno a la figura central
de Dios, como un dios clásico. La profundidad
desaparece y todo se desarrolla en un cielo
azulado con figuras en primer plano que
destacan por sus desnudos volumétricos y
expresivos (como las esculturas de su autor).
En el centro Cristo Juez, junto a María,
dictamina el destino de los hombres. Rodeado de Apóstoles y Santos, algunos identificables
por sus atributos, y bajo ellos, los ángeles. En el plano terrestre, a la derecha de Dios, los
bienaventurados ascienden al cielo (algunos resucitan), mientras a la izquierda, los
condenados son arrojados a las tinieblas, trasladados en la barca de Caronte, y entre ellos el
rey Minos, juez infernal y rey despiadado.
Toda la composición es un torbellino que se aleja del orden y serenidad renacentistas, el
repertorio de formas es la principal fuente de inspiración del manierismo y el color destaca
por su oposición a cualquier armonía, vivos y contrastando luces y sombras.
Antes de ser acabada la obra fue criticada por los prelados del Papa, ya que sus desnudos no
eran dignos del lugar. Miguel Ángel no respondió, sólo pintó, y representó al más vehemente

Página 27 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

de sus críticos, Blas de Cesena, en el rostro del rey Minos, y él se autorretrató en la piel
desollada de San Bartolomé.
En 1541, se mostró el resultado final y sólo cinco años después se censuraron los desnudos,
encargándose a Daniel de Volterra tapar las vergüenzas de las figuras, lo que le valió el apodo
de Il Braghetone.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Cinquecento
italiano), Título/Obra (El Juicio Final), Autor (Miguel Ángel Buenarroti), Situación (Capilla
Sixtina, Roma, Italia), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la pintura anterior del Quattrocento y con la obra de los otros dos
genios del Cinquecento, Leonardo y Rafael, y con la pintura Manierista), Influencia obra-época
(la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la
nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

25. CARLOS V A CABALLO EN MÜHLBERG (TIZIANO, 1548)


Es un retrato ecuestre donde se muestra al emperador
como un soldado de Cristo en lucha contra el
protestantismo. Tras la victoria en 1548, encarga este
cuadro a Tiziano. Siguiendo una composición clásica que
rememora antiguos retratos romanos, el autor hace un
estudio profundamente psicológico del personaje que se
muestra sereno e impasible. Con rigor histórico pinta con
todo detalle la valiosa armadura de Carlos V tallada en oro
y plata. Tras él, se abre un bosque de luz rojiza frente al río
Elba donde se desarrolló la batalla.
Tiziano protegido por Carlos V y su hijo Felipe II, fue el
retratista oficial de la Casa Real Española. Maestro del color
y captación de la psicología del retratado, sus obras están
llenas de solemnidad. También para la monarquía española pintó cuadros mitológicos y
religiosos, por ello, que muchas de sus obras como ésta se expongan en el Museo del Prado.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Cinquecento
italiano, Escuela Veneciana), Título/Obra (Carlos V en Mülberg), Autor (Tiziano Vecellio),
Situación (Museo del Prado, España), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural
(Renacimiento), Relacionar/comparar (con la pintura del Quattrocento y Cinquecento en
Italia, situando además a Tiziano cronológica y estilísticamente comparándolo con la obra de
otros pintores de la Escuela Veneciana y haciendo mención a su influencia posterior en el
Barroco), Influencia obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el
humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad
Moderna en el Arte).

Página 28 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

26. VENUS DE URBINO (TIZIANO, 1538)


Encargada a Tiziano en 1538, destaca un juego
de planos original que acentúa la profundidad.
Con un cortinaje, divide la escena en dos. En
primer plano, desnuda y acostada la Venus se
muestra en plenitud erótica, de texturas cálidas
y color pastoso que resalta sobre el cortinaje
oscuro y aterciopelado. A su lado, un pequeño
perro, símbolo de la fidelidad, aparece dormido.
En una segunda escena, dos mujeres
permanecen ajenas en sus quehaceres y con
ellas se abre un callejón perspectivo que aumenta con la ventana abierta en la pared.
Inspirada en la Venus del Giorgione, ahora la diosa se muestra orgullosa de su belleza y
desnudez y mira directamente al espectador. La obra que será inspiración de muchos artistas
posteriores como Manet, se expone en la Galería de los Ufizzi.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Cinquecento
italiano, Escuela Veneciana), Título/Obra (Venus de Urbino), Autor (Tiziano Vecellio),
Situación (Galería de los Ufizzi en Florencia, Italia), Cronología (siglo XVI), Época
histórica/cultural (Renacimiento), Relacionar/comparar (con la pintura del Quattrocento y
Cinquecento en Italia, situando además a Tiziano cronológica y estilísticamente comparándolo
con la obra de otros pintores de la Escuela Veneciana, especialmente Giorgione), Influencia
obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el
racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte).

Página 29 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA
La introducción de las formas renacentistas en España coincide con el momento en que
se inicia la unidad política y la creciente influencia española en Europa. El Descubrimiento de
América y la conquista de Granada en 1492 coinciden con el inicio de algunas obras
renacentistas. El auge del gótico final y la tradición mudéjar suponen, no obstante, un freno a
la plena aceptación de los sistemas renacentistas italianos, que llegan a España con bastante
retraso.
Las relaciones con Italia se hacen más directas gracias a la política de Fernando el
católico y luego del emperador Carlos V por lo que la moda italiana llega sobre todo a los
repertorios decorativos y al los exteriores.

1. ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL


El primer tercio del siglo XVI lo llena el estilo plateresco, el purismo o clasicismo se
desarrolla en los años centrales del siglo y el estilo herreriano se extiende desde 1660 hasta
finales del siglo.

a) El plateresco
El plateresco es un término derivado de la semejanza existente entre la decoración de
este período con la labor de los orfebres y plateros. Es por lo tanto, una modalidad
ornamental, que enlaza con el gusto por la riqueza y la suntuosidad decorativa dominante en
los edificios mudéjares y del gótico de los Reyes Católicos. Básicamente, lo plateresco es un
uso incontenible de los elementos decorativos: columnas abalaustradas con capiteles
corintios, pilastras recubiertas de rica decoración de grutescos (figuras humanas entrelazadas
con animales y tallos formando figuras fantásticas), medallones, escudos. Las bóvedas son aún
de crucería, pero decoradas con elementos nuevos, también se usan bóvedas de medio cañón
con casetones, se rematan los edificios con cresterías y balaustradas, muy del gusto italiano.
En los primeros momentos destaca el Colegio de la Santa Cruz de Valladolid que
incorpora el almohadillado de origen italiano y que también se utilizará en el Palacio de
Cogolludo (Guadalajara).
En Toledo destaca el Hospital de la Santa Cruz con una fachada ricamente decorada,
un patio con escalera monumental y sillares almohadillados.
En Burgos, Diego de Siloé realiza la Escalera Dorada de la catedral, inspirada en
Bramante pero recubierta de una riquísima decoración menuda.
El núcleo más destacado del plateresco es la ciudad de Salamanca con numerosos
edificios gótico-platerescos o plenamente platerescos. La fachada de la Universidad de
Salamanca, anónimo, es el más típico ejemplo de este estilo. Se trata de una fachada-
estandarte cubierta con una fina decoración. Es un gran rectángulo dividido en cinco calles
verticales y tres pisos horizontales. La decoración llena toda superficie: medallones, escudos,
divinidades paganas, pilastras decoradas con vegetación, todo rematado con una crestería
calada. Juan de Álava es autor de la Iglesia de San Esteban, de una sola nave (todavía gótica)

Página 30 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

y cuya fachada es otro magnífico ejemplar de retablo en piedra bajo un gran arco de medio
punto con casetones. Este autor también participa en la fachada plateresca de la Catedral de
Plasencia (Cáceres). El arquitecto más notable del plateresco salmantino es Rodrigo Gil de
Hontañón autor del Palacio de Monterrey.

b) Purismo o clasicismo
La evolución general del plateresco lleva a simplificar la excesiva carga decorativa y a
atender a los problemas puramente arquitectónicos.
Las cúpulas ovaladas o vaídas y las bóvedas de cañón con casetones van a sustituir a las
góticas de crucería. El arco es ya casi exclusivamente de medio punto y el efecto general de los
edificios es de severa monumentalidad y equilibrio frente al aspecto recargado del plateresco.
Rodrigo Gil de Hontañón es el autor de la fachada de la Universidad de Alcalá de
Henares. La fachada se divide armoniosamente en tres pisos y tres calles rematadas con un
frontón triangular y una balaustrada clásica. La decoración recuerda al plateresco, pero se
concentra en determinados lugares sin llenar toda la superficie.
Diego de Siloé se hace cargo de las obras de la Catedral de Granada, planeada en
gótico, pero que Siloé transforma en una muestra ejemplar del arte renacentista español y
sirve de modelo para las catedrales de Jaén y Málaga.
Pedro Machuca construyó en Granada, junto a la Alhambra, el Palacio de Carlos V.
En su planta se dan cita la forma cuadrada exterior y el círculo del patio, inspirándose en las
formas de Bramante. La decoración es muy simple: se utiliza el almohadillado en la fachada y
se superponen los órdenes dórico y jónico en los pisos del patio. Es el más clasicista de los
edificios renacentistas españoles.

c) Estilo herreriano
La arquitectura herreriana está ligada cronológicamente al reinado de Felipe II, y
estilísticamente a la personalidad de Juan de Herrera. Se caracteriza por:
La simplicidad geométrica, que se manifiesta en los volúmenes cúbicos, en la
regularidad y monumentalidad de las formas, en la sencillez arquitectónica, en
las ventanas adinteladas seriadas, las cubiertas de pizarra con buhardillas, los
chapiteles en las torres...
La sobriedad decorativa es absoluta con los paramentos lisos y los vanos
enmarcados por molduras planas. Únicamente hay columnas de orden gigante y
frontones en las fachadas, bolas y pirámides sobre las cornisas y algunas
estatuas.
El edificio arquetípico es el monasterio de San Lorenzo de El Escorial (1563-1583),
mandado construir por Felipe II para que sirviera de panteón y residencia reales, además de
templo, monasterio y centro de estudios (biblioteca). Conmemora el triunfo de las tropas
españolas en San Quintín, el día de san Lorenzo, por lo que su forma recuerda una parrilla, el
atributo del santo.

Página 31 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

2. LA ESCULTURA RENACENTISTA HISPANA


2.1. Características generales
Los escritores sacros del siglo XVI comparan al imaginero trabajando en su taller con el
predicador subido al púlpito. El artista católico, a guisa del orador, debe persuadir al pueblo
con sus tallas policromadas y llevarlo, por medio de ellas, a abrazar las cosas convenientes a la
religión. El imaginero, por tanto, debía dar mayor importancia en sus obras a la belleza del
alma sobre la corporal, labrando figuras de profunda espiritualidad.
La escultura renacentista española presenta las siguientes características: predominio
total y absoluto de lo religioso y rechazo de lo profano y pagano. Gusto por lo expresivo,
directo y realista. Supervivencia del material tradicional de la escultura gótica, la madera
policromada (frente al mármol y el bronce de Italia). De madera se construyeron enormes
retablos tan característicos del arte español. En piedra se realizan casi todos los monumentos
funerarios y la escultura decorativa y monumental unida a la arquitectura.
Dos maestros educados en Italia —el castellano Berruguete y el borgoñón Juni— van
a conducir la escultura española del siglo XVI por la senda del expresivismo. Pertenecen a
generaciones distintas y el canon de belleza que utilizan es también diferente.

2.2. Alonso Berruguete


Berruguete (1490-1561), hijo del pintor Pedro Berruguete, se educó en Italia donde
conoció personalmente a Miguel Angel. Allí se interesó además por los artistas del
Quatrocento y creó un estilo personal apasionado, expresivo y a veces incorrecto, en el que se
pueden encontrar elementos manieristas en su gusto por lo inestable, lo descoyuntado de las
figuras y un canon de proporciones alargadas.
Aunque viaja bastante, se instala en Valladolid y crea allí un gran taller con numerosos
discípulos. Sus obras maestras son el retablo de San Benito de Valladolid, en el que figura la
estatua de San Sebastián que muestra claramente la influencia renacentista italiana en
estudio del desnudo. Simultáneamente, labra el del Colegio de los Irlandeses, de Salamanca.
La sillería del Coro de la Catedral de Toledo es la culminación de su obra en los tableros de
nogal, en su color con figuras de santos y profetas en actitudes variadísimas. También labró
obras en mármol y alabastro como el sepulcro del Cardenal Tavera en Toledo.
En 1561, tras concluir este monumento funerario, fallecía en la Ciudad Imperial.
Entonces, los miembros de su taller se disgregan por Castilla y Andalucía. Tiempo atrás,
Berruguete ya había ungido a su sucesor, proclamando abiertamente ante la cerrada sociedad
vallisoletana: «No ha venido a Castilla otro mejor oficial extranjero del dicho oficio que Juan
de Juni».

2.3. Juan de Juni


Juan de Juni (1507–1577), nacido en Borgoña, y educado en Italia, se caracteriza,
frente a la incorrección de Berruguete, por el afán de perfección, la lentitud de su trabajo, que
refleja las formas anchas, amplias y musculosas, de tono miguelangelesco. De Borgoña, su
región natal, capta el dinamismo de los paños con que los escultores locales envuelven sus

Página 32 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

pesadas figuras y toma en préstamo la composición iconográfica que le hizo célebre: el


Entierro de Cristo en distintas versiones.
Ya en España desde 1533, deambula por varias ciudades castellanas y, en 1541 se
traslada con carácter definitivo a Valladolid. El motivo de su establecimiento en la ciudad del
Pisuerga es realizar el Entierro de Cristo en el monasterio de San Francisco, obra de un
dramatismo solemne con figuras corpulentas de gestos teatrales.
Las aportaciones de Juni se extienden al campo del retablo. En 1545 contrata el retablo
de la parroquia de la Antigua, con un manierismo muy personal.
La Virgen de los Cuchillos, interpretación de la Dolorosa, realista en la expresión del
dolor, que se convertirá en el prototipo de las vírgenes procesionales castellanas del Barroco.
El Entierro de Cristo, de la Catedral de Segovia, compuesto con un equilibrio, flanqueado por
unas figuras de guerreros oprimidos por columnas corintias.

3. LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI


3.1. Características generales
La pintura española del Renacimiento, como la escultura, se caracteriza ante todo por
la escasez del tema profano y su exclusiva dedicación a los temas religiosos. Los artistas
españoles, sin otra clientela que la Iglesia obsesionada por la moralidad y el decoro, tarda en
incorporarse al renacimiento. El primer tercio del siglo XVI asimila tímidamente los modos
italianos. En el segundo tercio la influencia italiana se difunde abiertamente.
En la segunda mitad la influencia de los grandes maestros italianos del Renacimiento,
junto con los manieristas, son la base artística de los pintores españoles de esa época. La
influencia de la escuela veneciana se aprecia especialmente en el Greco.

3.1. El Greco
Domenikos Theotokópoulos, «el Greco» (1541-1641), es la figura capital de la
pintura española del siglo XVI. Forma parte del reducido censo de artistas que continúa
presente en la estimación de los críticos y en el recuerdo popular. Esta fama perdurable se
debe a la arrogancia con que defendió sus pinturas y al inconfundible sello de su estilo, donde
el manierismo del alargamiento alcanza la plenitud.
Su primera formación la recibe en la isla de Creta, y lógicamente era bizantina derivada
de los iconos de los talleres griegos. Su paso por Venecia es determinante para su técnica,
suelta y libre, su colorido de gamas frías. En su paso por Roma recoge el tratamiento del
desnudo y un sentido de la composición alargada y serpenteante, deformando los cuerpos,
que procede del mundo manierista.
En torno a 1576 debió de trasladarse a España con la intención de servir a Felipe II en
la decoración del monasterio del Escorial. Mientras tanto, el Greco se instala en Toledo donde
el Cabildo de la Catedral le encarga, en 1577, El Expolio de Cristo. Será su «ópera prima» en la
ciudad castellana y constituye por el uso del color y del dibujo una ruptura con la escuela
pictórica española. Pero, aún siendo el lienzo un puro estallido cromático, la vista se siente
atraída por el rojo de la túnica de Jesús y su reflejo proyectado en la coraza de Longinos. En el

Página 33 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

ángulo inferior derecho un verdugo prepara la cruz en un escorzo forzado. En el otro ángulo,
las tres mujeres contemplan la faena. El fondo del cuadro lo llenan las figuras de los sayones
desapareciendo el paisaje.
Por fin, Felipe II le había propuesto un trabajo: la pintura de San Mauricio y la legión
tebana para el altar del santo en la basílica escurialense. El Greco se esmeró, sabedor de que
su porvenir dependía del aprovechamiento de esta oportunidad; tardó dos años en realizar el
cuadro pero la obra desagradó al rey. El pintor se había equivocado. En vez de potenciar la
decapitación de San Mauricio y sus compañeros a manos de los romanos, concentra toda la
atención en el instante previo al martirio: la discusión tras la que estos legionarios cristianos
deciden no adorar a los ídolos paganos para preservar su fe. Y este debate no provocaba
ninguna devoción al fiel que se acercaba a rezar ante el lienzo, por muy ingeniosa que fuera la
composición, muy elegante la postura de los soldados y brillante el colorido. El Greco había
violado la regla de oro de la estética contrarreformista. Otorgó primacía al estilo sobre la
iconografía, en vez de subordinar el arte a la temática religiosa.
Rechazado por el círculo cortesano, el Greco fija en 1582 su domicilio definitivo en
Toledo. Poco después realizará la obra cumbre de su catálogo y de la pintura española del
siglo XVI: El Entierro del Señor de Orgaz. Una piadosa leyenda medieval inspira la temática
del cuadro. El primer gran acierto del pintor fue fragmentar horizontalmente el cuadro en dos
espacios. En la zona inferior San Agustín y San Esteban inhuman los restos de su benefactor
toledano. A su alrededor dispone el cortejo fúnebre que acudió a la misa de réquiem, donde
retrata a sus amigos intelectuales y a la nobleza local; y aquí reside el segundo acierto del
artista: abordar el argumento de la obra como si se tratara de un tema actual con personajes
contemporáneos. La moda en la indumentaria de los testigos la traslada también a la
armadura milanesa con que se amortaja al protagonista del duelo. En el nivel superior, dos
ángeles ascienden el alma del señor de Orgaz, que es recibido en la gloria por la Deesis
bizantina: Cristo, la Virgen y San Juan Bautista. Esta pieza maestra consolidó el prestigio del
Greco en Toledo e inaugura una nueva etapa en su estilo.
En el terreno privado continúa estable su relación sentimental con doña Jerónima de la
Cueva, a quien retrató en la Dama del armiño y con la que tuvo a su único hijo, Jorge Manuel,
que será su mejor discípulo. La situación financiera que atravesará períodos de alza con otros
de endeudamiento, es en este instante boyante. Vive rodeado de lujo en una casa palacio y su
cotización sigue en aumento.
Personajes de todo tipo desfilan por su inigualable galería de retratos, como el
Caballero de la mano en el pecho. En estos personajes y en las Vistas de Toledo, el Greco
toma su particular pulso a la sociedad y a la topografía de su ciudad adoptiva. El Laocoonte y
sus hijos es el único asunto mitológico que trata el Greco.
A los 73 años, fallece el Greco entre la admiración de muchos, la crítica de unos pocos y
la indiferencia de nadie.

PREGUNTAS PAEG:
El Renacimiento en España. Arquitectura.
El Renacimiento en España. Escultura. Pintura: El Greco.

Página 34 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

DIAPOSITIVAS PAEG ARTE RENACIMIENTO ESPAÑA

1. FACHADA DE UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (Primer tercio s. XVI)


La universidad más antigua de España se presenta con esta
fachada, principal símbolo del plateresco, y última
construcción del edificio, que se comienza en tiempos de los
RR.CC. y finaliza con Carlos V.
Es construida en perspectiva para ser vista desde la calle.
Formada por tres pisos separados por frisos y rematado por
una crestería. Toda la fachada está llena de personajes,
objetos o animales quiméricos junto a elementos vegetales, lo
que se conoce como grutescos, propio del plateresco. Esta
decoración profusa aumenta en dirección ascendente, hasta el
piso superior mucho más recargado.
Destaca en la calle central del piso inferior, el medallón de los RR.CC. con la inscripción “La
Universidad a los Reyes, y éstos a la Universidad”, mostrando a la monarquía protectora de la
Universidad. En el segundo piso, el escudo de Carlos V acompañado de escudos con el águila
bicéfala imperial y el de San Juan. El piso superior destaca por su mayor decoración.
De entre todas las figuras, destacar la rana sobre una calavera, tal vez firma del cantero o
símbolo de la lujuria que conduce a la muerte, y que se ha convertido en una atracción
turística por sí misma.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Arquitectura del Plateresco en
España), Título/Obra (Fachada de la Universidad de Salamanca), Autor (anónimo), Situación
(Salamanca, España), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la arquitectura renacentista italiana y la del gótico isabelino del
siglo XV y la del purismo del siglo XVI, entre las que se encuentra), Influencia obra-época (la
influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la
nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte, haciendo especial
hincapié a las peculiaridades españolas en relación con todo lo anterior).

2. FACAHADA PALACIO DE CARLOS V EN GRANADA (PEDRO MACHUCA,


1527)
Carlos V mandó construir en La Alhambra de Granada un palacio
que sería símbolo de su imperio como centro del poder universal.
Su diseño supone una gran novedad en la arquitectura palaciega
española, destacando su equilibrio y sobriedad. En planta es
cuadrado con un patio circular en el interior, espacio porticado
de 30 metros, dividido en dos niveles, toscano y jónico, separados
por un entablamento de triglifos y metopas.
La fachada repite la ordenación interior. Es cuadrada, dividida en
dos pisos, con orden toscano y dórico, y separadas por un
entablamento. A los lados, en el piso inferior aparece un tosco

Página 35 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

almohadillado que imprime al edificio pesadez, y en el centro, escudos y motivos alegóricos en


torno al rey que es comparado con Hércules.
Desde 1958, el edificio acoge el Museo de Bellas Artes de Granada.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Arquitectura del Purismo en
España), Título/Obra (Palacio de Carlos V en Granada), Autor (Pedro Machuca), Situación
(Granada, España), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural (Renacimiento),
Relacionar/comparar (con la arquitectura renacentista italiana y la del plateresco y
herreriano en la España del siglo XVI, entre las que se encuentra), Influencia obra-época (la
influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la
nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte, haciendo especial
hincapié a las peculiaridades españolas en relación con todo lo anterior).

3. SAN LORENZO DEL ESCORIAL (TOLEDO Y HERRERA, 1563-1584)


Es el proyecto artístico más importante de Felipe II, conmemorando la victoria en San Quintín
(10-8-1557), día de San Lorenzo. La idea es de un edificio que sirva como Iglesia, monasterio,
palacio del monarca, además de panteón real y una biblioteca donde se reunieran todos los
saberes de su tiempo. La construcción y decoración del edificio siempre estuvo supervisada
por el rey, y en él trabajaron gran número de personas por lo que el estilo se difundirá por
toda España.

El proyecto lo inicia Juan Bautista de Toledo, que había trabajado en Roma con Miguel Ángel,
pero muere repentinamente en 1567, pasando a dirigir las obras su discípulo Juan de Herrera
que simplificó el edificio y definió el estilo herreriano o escurialense.
La planta es rectangular sobresaliendo un fondo, quedando forma de parrilla, símbolo del
martirio de San Lorenzo. En el interior se abren patios. En el centro se sitúa la iglesia, de cruz
griega y gran cúpula, bajo ella está el panteón real.
Al exterior es una obra austera y sobria, sin ornamento, destacando el muro de granito, solo
roto por sencillas ventanas adinteladas. Su elegancia radica en las seis torres, los tejados de
pizarra a dos aguas con buhardillas, y los remates piramidales con bolas. Sólo la fachada
principal rompe la austeridad con un pórtico de dos cuerpos y la figura de San Lorenzo
cobijada en un nicho.
Al construirse el Escorial, España es la primera potencia del mundo y Felipe II el mayor
defensor de la Contrarreforma, por ello el carácter monumental del edificio.

Página 36 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Arquitectura Herreriana en
España), Título/Obra (Monasterio de San Lorenzo de El Escorial), Autor (Juan de Herrera),
Situación (San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España), Cronología (siglo XVI), Época
histórica/cultural (Renacimiento), Relacionar/comparar (con la arquitectura renacentista
italiana y la del estilo purista del siglo XVI y primer barroco en la España del siglo XVII, entre
las que se encuentra), Influencia obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura
grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de
la Edad Moderna en el Arte, haciendo especial hincapié a las peculiaridades de la España de
Felipe II en relación con todo lo anterior).

4. SAN SEBASTIÁN (A. BERRUGUETE, 1527)


La escultura forma parte del retablo de San Benito el Real (Valladolid), que
actualmente está desmontado e instalado en el Museo de Escultura de la
ciudad tras la desamortización. Se trataba de una obra gigantesca con
escenas de la infancia de Cristo, la vida de San Benito además de mártires y
profetas.
San Sebastián pertenecía al ejército romano en tiempos de Diocleciano, al
ser descubierto como cristiano, fue condenado a morir aseteado. La
escultura de Berruguete realizada en madera policromada, se apoya en un
árbol, y con la inestable posición del cuerpo, provoca la angustia del
posterior martirio, la ejecución a flechazos.
Sus viajes a Italia donde estudió a Donatello y Miguel Ángel se reflejan en la
tendencia manierista de la figura y su canon alargado.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Escultura del Renacimiento en
España), Título/Obra (San Sebastián), Autor (Alonso de Berruguete), Situación (Museo
Nacional de Escultura en Valladolid, España), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural
(Renacimiento), Relacionar/comparar (con la escultura del Quattrocento, Cinquecento y
Manierista en Italia, situando esta obra y autor en el lugar exacto de la evolución de la
escultura renacentista española), Influencia obra-época (la influencia del renacimiento de la
cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los
cambios de la Edad Moderna en el Arte, aunque haciendo mención a las peculiaridades del
arte renacentista español por su fuerte religiosidad).

5. EL SACRIFICIO DE ISAAC (A. BERRUGUETE, 1527)


Perteneciente al retablo de San Benito (Valladolid), esta obra refleja aún más
la tendencia manierista del autor. La composición rompe todo orden, la
cabeza de Abraham elevada al cielo, la pierna separada sin apoyo, la figura
retorcida y asustada de Isaac. El autor busca la inestabilidad que se acentúa
con las expresiones descompuestas de dolor.
La policromía (por medio de las técnicas de estofado para vestidos y
encarnado para la piel) resalta el realismo.
La imagen recoge el instante justo en el que Abraham se dispone a cumplir el

Página 37 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

mandato de Dios degollando a su único hijo, Isaac, justo en el momento que un ángel detiene
la muerte. La obra influenciada por el arte italiano y sobre todo Donatello, suponen una
innovación en la escultura española.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Escultura del Renacimiento en
España), Título/Obra (Sacrificio de Isaac), Autor (Alonso de Berruguete), Situación (Museo
Nacional de Escultura en Valladolid, España), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural
(Renacimiento), Relacionar/comparar (con la escultura del Quattrocento, Cinquecento y
Manierista en Italia, situando esta obra y autor en el lugar exacto de la evolución de la
escultura renacentista española), Influencia obra-época (la influencia del renacimiento de la
cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los
cambios de la Edad Moderna en el Arte, aunque haciendo mención a las peculiaridades del
arte renacentista español por su fuerte religiosidad).

6. EL ENTIERRO DE CRISTO (JUAN DE JUNI, 1541-1545)


Es un grupo escultórico en madera policromada, encargado por Fray Guevara, obispo de
Mondoñedo (Lugo), para colocarlo en su capilla funeraria en el desaparecido convento de San
Francisco en Valladolid. Actualmente se conserva en el Museo de Escultura de Valladolid.
El tema iconográfico es muy común en
Italia y la Borgoña natal de Juni,
acometiendo la obra como una gran escena
teatral que se muestra al espectador Son 6
figuras de tamaño natural en torno a Cristo
muerto. A la derecha, Nicodemo parece
dialogar con María Magdalena, que limpia el
cuerpo del difunto. En el centro, María se
inclina sobre su hijo muerto, siendo
consolada por Juan. Después Salomé
sostiene un paño y la corona de espinas que acaba de retirar, y por último, José de Arimatea,
que muestra al espectador una espina que se clavaba en la cabeza de Cristo, realizando una
relación entre el grupo y el espectador.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Escultura del Renacimiento en
España), Título/Obra (Entierro de Cristo), Autor (Juan de Juni), Situación (Museo Nacional de
Escultura en Valladolid, España), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural
(Renacimiento), Relacionar/comparar (con la escultura del Quattrocento, Cinquecento y
Manierista en Italia, situando esta obra y autor en el lugar exacto de la evolución de la
escultura renacentista española), Influencia obra-época (la influencia del renacimiento de la
cultura grecolatina, el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los
cambios de la Edad Moderna en el Arte, aunque haciendo mención a las peculiaridades del
arte renacentista español por su fuerte religiosidad).

Página 38 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

7. EL ENTIERRO DEL SEÑOR DE ORGAZ (EL GRECO, 1586-1588)


Se trata de una obra de gran formato encargada
por la parroquia de Santo Tomé de Toledo, donde
se expone aún hoy. Conmemoran la muerte de
Gonzalo Ruiz, Conde de Orgaz, benefactor del
templo y muerto 250 años antes de pintarse la
obra, en cuyo entierro aconteció el milagro de la
aparición de San Esteban (diácono) y San Agustín
(obispo) que desde el cielo descendieron para
darle sepultura.
La escena se divide en dos partes, recurso muy
usado por el Greco.
La superior o celestial, forma un arco donde
Cristo y la Virgen presiden el entierro,
acompañados de santos y bienaventurados entre
los que se ha identificado a Felipe II. En la parte
inferior terrenal, los santos vestidos con ropas
litúrgicas sostienen el cadáver del conde,
rodeados de los asistentes al funeral donde el autor hace una galería de retratos del Toledo de
la época, entre los que están el de su hijo y él mismo, mirando al espectador. Todos dispuestos
como un friso a la misma altura que marca una línea de separación con el cielo, con el que se
une solamente con la figura de un ángel que porta el alma del difunto.
Técnicamente, también hay diferencias entre la parte inferior más realista, y la superior
propiamente manierista con pinceladas sueltas, figuras ingrávidas y luces fantasmales,
expresando a la perfección el contraste entre la tierra y el cielo.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa (Pintura del Bajo Renacimiento
en España), Título/Obra (Entierro del Señor de Orgaz), Autor (El Greco), Situación (Iglesia de
Santo Tomé en Toledo, España), Cronología (siglo XVI), Época histórica/cultural
(Renacimiento), Relacionar/comparar (situar la obra de El Greco cronológica y
estilísticamente mencionando las distintas influencias tras su paso por Creta, Venecia, Roma y
España y las características debidas exclusivamente a la genialidad del pintor), Influencia
obra-época (la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina, el humanismo, el
racionalismo y de la nueva sociedad surgida tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte,
haciendo mención a las peculiaridades renacentistas españolas por la fuerte religiosidad).

8. EL CABALLERO DE LA MANO EN EL PECHO (EL GRECO, 1577-1579)


Se trata de uno de los retratos más conocidos que El Greco hizo de la sociedad toledana de su
época. La identidad del caballero ha suscitado numerosas hipótesis, lo más seguro es que se
trate de Juan de Silva, marqués de Montemayor, notable mayor de Toledo y caballero de la
Orden de Santiago, ya que tras ser restaurado el cuadro se aprecia una deformidad en el
hombro izquierdo, ya que Silva fue herido por un disparo.
Su pose es hierática. La luz sólo ilumina el rostro y la mano que a modo de juramento se posa
sobre el pecho. Contrasta con el fondo y ropaje oscuro, aunque permite apreciar la riqueza de

Página 39 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

su ropa, el medallón de oro que le cuelga y la espada dorada toledana, resultando la


representación clásica del hombre del Siglo de Oro español.
No olvides hablar de: Estilo (Arte del Renacimiento), Etapa
(Pintura del Bajo Renacimiento en España), Título/Obra (El
Caballero de la mano en el pecho), Autor (El Greco), Situación
(Museo del Prado, España), Cronología (siglo XVI), Época
histórica/cultural (Renacimiento), Relacionar/comparar
(situar la obra de El Greco cronológica y estilísticamente
mencionando las distintas influencias tras su paso por Creta,
Venecia, Roma y España y las características debidas
exclusivamente a la genialidad del pintor), Influencia obra-
época (la influencia del renacimiento de la cultura grecolatina,
el humanismo, el racionalismo y de la nueva sociedad surgida
tras los cambios de la Edad Moderna en el Arte, haciendo
mención a las peculiaridades renacentistas españolas).

Página 40 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

VOCABULARIO TEMA ARTE RENACIMIENTO


ALMOHADILLADO: Aparejo de sillería con las juntas biseladas o rehundidas con forma de
almohadas. Durante el renacimiento fue muy utilizado para la decoración de las fachadas de
los palacios, edificios urbanos símbolo de la burguesía floreciente, en países como Italia. En
España el ejemplo más característico es el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de
Pedro Machuca, del siglo XVI.

GRUTESCO: Motivo decorativo a base de seres fantásticos, vegetales y animales


complejamente enlazados y combinados formando un todo. Este tema es propio del
renacimiento, formado normalmente por una cabeza o torso humano o animal que se acaba
en un juego de plantas o vegetales abajo, imitando la decoración encontrada en algunos
edificios romanos como en la Domus Aurea de Nerón. Es muy utilizado por el estilo plateresco
del renacimiento español (primer tercio s. XVI) en edificios como la fachada de la Universidad
de Salamanca (s. XVI).

HERRERIANO: Estilo propio del renacimiento español, coincidente con el reinado de Felipe II,
en la segunda mitad del s. XVI, y que debe su nombre al trabajo del arquitecto Juan de Herrera
(1530-1597) cuyo edificio más importante y arquetipo de este estilo es el monasterio de San
Lorenzo del Escorial (1563-1582). Este estilo se caracteriza por ser austero, depurado,
matemático y monumental, y ser conocido por otros nombres como escurialense o trentino
por ser el arte propio de la contrarreforma o del Concilio de Trento.

Página 41 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

MANIERISMO: Estilo de transición entre el Renacimiento y Barroco. Cronológicamente


abarcaría desde 1530, entre las últimas obras de Rafael y las primeras de Miguel Ángel que
suponen una ruptura personal con el clasicismo del renacimiento, hasta el s. XVII. Se trata de
un término acuñado recientemente, y que alude a la maniera, forma personal y espiritual de
entender el arte. Se caracteriza por ser un estilo en el que abunda la tensión frente al
equilibrio clásico, el agobio espacial, la luz tremolante, un cromatismo intenso, volumetría en
las figuras, expresividad y la inquietud y sorpresa. Entre los artistas más importantes del
manierismo destaca el ya mencionado Miguel Ángel, Juan de Bolonia, Cellini, Tiziano,
Giorgione o Tintoretto.

PLATERESCO: Estilo propio del renacimiento español, surgido bajo el reinado de los Reyes
Católicos hasta Carlos V (primer tercio s. XVI). Toma su nombre por el recuerdo del trabajo de
los orfebres sobre la plata que tenían en apariencia estos edificios debido a su abundante
decoración en las fachadas tratada con gran detalle y finura, y formada por medallones y orlas
entre otros. Se caracteriza por la fusión de elementos góticos, musulmanes y del quattrocento
italiano, y por identificarse y ser propaganda de la monarquía española, de ahí que reciba
otros nombres como estilo Reyes Católicos, Isabelino o Cisneros. Una de los edificios más
representativos de este estilo es la fachada de la universidad de Salamanca (s.XVI).

SFUMATO: Italianismo que denomina el esfumado, técnica pictórica ideada por Leonardo Da
Vinci (s. XVI) y continuada por sus seguidores y que se caracteriza por ser una pintura de
contornos vagos y difuminados, ya que tiene en cuenta la bifocalidad de la vista humana y la
existencia de aire entre los objetos y el espectador, resultando una pintura de aire misterioso
y aparentemente inacabada. Se puede apreciar en obras de Leonardo como la Gioconda o La
Virgen de las Rocas.

TONDO: Obra pintada o esculpida, de forma redonda, a modo de medallón. Muy utilizado
durante el renacimiento para decorar edificios o realizar pinturas. Ejemplo el Tondo Doni que
representa a la Sagrada Familia de Miguel Ángel (s. XVI).

Página 42 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

ESQUEMA ARTE DEL RENACIMIENTO

1. INTRODUCCIÓN
a) Concepto y etapas:
Manifestación artística de la Italia del siglo XV y XVI.
Renacimiento como estilo artístico:
o Fenómeno exclusivamente italiano.
o El hombre como medida de todas las cosas: para todas las artes.
o Importancia del legado clásico.
o Nueva concepción de la belleza: realidad idealizada.
Etapas:
o Quattrocento (siglo XV).
o Cinquecento (dos primeras décadas del siglo XVI).
o Manierismo (desde 1520 hasta final del siglo).

b) Papel del artista:


Paso del concepto gremial al de artista.
Mecenazgo.

2. ARQUITECTURA RENACENTISTA
a) Elementos del lenguaje arquitectónico:
Materiales: piedra y ladrillo.
Preeminencia del muro.
Arco de medio punto.
Cubierta: plana o abovedada (bóveda de cañón y cúpula).
Vuelta a los órdenes clásicos.
Relación entre estructura y decoración.

b) El espacio religioso y su evolución


Modelos:
o Planta central (San Pietro in Montorio de Bramante).
o Planta longitudinal, de cruz latina (San Andrés de Mantua. Alberti).
o Modelo de la Contrarreforma (El Gesú de Vignola).
Arquitectura del Quattrocento
o Brunelleschi
o Cúpula de Santa María de las Flores. Florencia
 San Lorenzo. Florencia: planta en cruz latina; elementos clásicos;
perspectiva.
o Alberti (arquitecto y tratadista).
 San Andrés de Mantua: interior y fachada (orden gigante).

Página 43 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

Arquitectura del Cinquecento: el centro artístico se desplaza a Roma.


o Bramante
 Templete de San Pietro in Montorio (planta central).
 San Pedro del Vaticano (intervienen también Rafael, Sangallo y Miguel
Ángel).
Arquitectura del Manierismo (anuncia el Barroco).
o Vignola: El Gesú (la fachada corresponde a G. Della Porta).

c) El modelo de palacio italiano


Nueva tipología de la arquitectura urbana.
o Michelozzo: Palacio de los Medici-Ricardi.

d) La villa campestre
o Casa rural o villa de recreo.
 Palladio: Villa Capra.

e) La arquitectura en España: perdura un contenido medieval (gótico). Los mecenas siguen


siendo la nobleza, el clero y la monarquía, no la burguesía. Etapas:
Plateresco (1500-1530)
o Fachada de la Universidad de Salamanca.
Purista o Renacimiento imperial (1520-1563).
o Fachada de la Universidad de Alcalá de Henares (Gil de Hontañón).
o Palacio de Carlos V en Granada (Pedro Machua y Juan de Herrera).
Estilo Escurialense o Herreriano.
o Monasterio de San Lorenzo del Escorial (Juan de Herrera).

3. LA ESCULTURA DEL RENACIMIENTO


a) Características generales:
Recuperación del legado clásico.
Liberación del marco arquitectónico.
Representaciones realistas, composiciones simples, movimiento (contrapposto) y
gran dominio técnico. Relieve de carácter pictórico.
Materiales variados (predomina el bronce y mármol).

b) La escultura del Quattrocento:


Ghiberti
o La Puerta del Baptisterio de Florencia.
Donatello
o David don la cabeza de Goliat.
o Monumento ecuestre al condotiero Gattamelata.
Verrochio
o Condotiero Colleoni.

Página 44 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

c) El Cinquecento: MIGUEL ÁNGEL


Obras: del clasicismo hasta más allá del Manierismo.
o La Piedad Vaticana.
o El David.
o El Moisés.
o La Pietá Rondanini.

d) El manierismo: Cellini
Se caracterizan por formas ornamentales y sinuosas.
El Perseo.

e) La escultura en España
Características generales: fusión entre las influencias italianas y la tradición gótica:
o Temática religiosa (imágenes exentas y retablos).
o Mayor expresividad.
o Preferencia por la madera. Técnica del estofado.
San Sebastián de Alonso Berruguete.
Santo Entierro de Juan de Juni.

4. LA PINTURA EN EL RENACIMIENTO
a) La perspectiva
Representar la realidad de manera racional y objetiva: estudio de la perspectiva:
o Perspectiva geométrica (Quattrocento).
o Perspectiva aérea (Leonardo da Vinci).

b) Quattrocento
Dos grupos: “innovadores” (aplican nuevos métodos y experimentan) y
“continuadores” (siguen con la tradición tardogótica),
o Fray Angélico: La Anunciación del Prado.
o Masaccio: La Trinidad de Santa María Novella.
o Boticelli: el Nacimiento de Venus.

c) Cinquecento: conquista plena del clasicismo.


Leonardo da Vinci: perspectiva aérea; representación de las luces y sombras, el
sfumanto; expresión de los retratos.
o La Virgen de las Rocas.
Rafael: representante del ideal humanista y el equilibrio clásico.
o La Madonna del Gran Duque.
o La Escuela de Atenas.
Miguel Ángel
o Frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina.
o Juicio Final.

Página 45 de 46
ARTE DEL RENACIMIENTO
HISTORIA DEL ARTE

d) La escuela veneciana: color y luz


Características generales: perfeccionamiento de la pintura al óleo; uso de la
perspectiva aérea y el sfumato; protagonismo del color, la luz y el paisaje.
Giorgione: La tempestad.
Tiziano:
o El retrato de Carlos V en Mühlberg.
o La bacanal.

e) El manierismo: surge como contestación al clasicismo renacentista y dará paso al


Barroco.
Características generales: alargamiento de las figuras; mayor densidad en las
composiciones; temas extraordinarios; tonalidades frías.
Pontormo: Descendimiento; Traslado del cuerpo de Cristo.
Tintoretto: El lavatorio.
El Greco (pintura española siglo XVI):
o El Expolio.
o El Entierro del conde Orgaz.

Página 46 de 46

También podría gustarte