Está en la página 1de 23

7 Elementos básicos del diseño gráfico

1. Color

2. Líneas

3. Textura

4. Tamaño

5. Forma

6. Valor

7. Espacio

Examinaremos en detalle estos 7 elementos; abordaremos qué significan,


por qué son importantes y cómo deben usarse para crear diseños de
aspecto más profesional, incluso cuando no cuentes con el presupuesto
necesario.

1. Color

Isaac Newton es mundialmente reconocido por haber creado el primer


círculo cromático en 1706. Según cuenta la historia, Newton tomó el
espectro de colores que se produce cuando la luz atraviesa un prisma
(rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta) y los ordenó en un
círculo segmentado. Al girar rápidamente el círculo en un disco rotativo,
los colores se mezclaron y se convirtieron en blanco a la vista del ojo
humano.

A continuación, podrás darte una idea de cómo era el círculo cromático de


Newton. Esta versión de 1708 fue ilustrada por un pintor francés, llamado
Claude Boutet, y se basa en la investigación de la teoría del color de
Newton.
A lo largo de los años, diferentes científicos, artistas y filósofos adoptaron
y profundizaron el sistema de categorización visual de colores de Newton,
lo que derivó en el círculo cromático que conocemos hoy en día.

El círculo cromático moderno se compone de tres colores primarios (rojo,


amarillo y azul), que teóricamente se pueden mezclar en diferentes
proporciones para producir colores secundarios e intermedios. Si bien los
estudios modernos demuestran que, en realidad, la teoría del color es un
poco más complicada que eso, el círculo cromático sigue siendo una
herramienta valiosa para los diseñadores gráficos que buscan
combinaciones de colores estéticamente agradables.
Cuando debas seleccionar tonos para un proyecto, considera los colores
que aparecen totalmente enfrentados o contiguos en el círculo cromático,
ya que estos suelen crear las combinaciones más agradables. También
puedes considerar usar una herramienta en línea gratuita para la
elaboración de esquemas de colores, como ColorSchemer, la cual te
facilitará el trabajo.
Imagen: Lifehacker
Ejemplo de uso del color en diseño gráfico

Este caso de ∆ Studio–JQ ∆ es un excelente ejemplo de esquemas de


colores gratuitos puestos en acción. Al combinar violeta y amarillo, que
están totalmente opuestos en el círculo cromático moderno, se logra un
efecto intenso y muy atractivo visualmente.
Créditos de la imagen: ∆ Studio–JQ ∆
2. Líneas

Las líneas no solo son separadores. Las líneas adecuadas pueden sugerir
movimiento y emociones, lo que permite unificar una composición y lograr
una apariencia profesional.

Rikard Rodin, diseñador gráfico y blogger con más de 15 años de


experiencia en el área del diseño, explica que las líneas pueden formar la
arquitectura subyacente de un proyecto. Antes de comenzar, si defines
una línea de movimiento en tu composición puede ayudarte a crear un
diseño que realmente refleje el ánimo deseado.

«Puedes usar las líneas de ánimo en prácticamente todos los elementos


de tu diseño», escribió Rodin en su blog. «O bien puedes contraponer
líneas de diferentes ánimos en distintas partes de tu diseño para crear un
diseño con más capas. Considera, por ejemplo, la línea de ánimo
‘ESTABLE’. Puedes utilizarla para determinar la disposición de elementos.
Puedes emplearla en la fotografía y también en la selección de fuentes».

Las líneas de ánimo no tienen que verse en la composición final, sino que
pueden ser una simple guía que estructure y oriente tu trabajo. Por
supuesto, las líneas también podrían incorporarse visiblemente en el
diseño final.
Créditos de la imagen: ZevenDesign
Ejemplo de uso de las líneas en diseño gráfico

El diseñador Alexander Koltsov y los expertos de Shuka Design crearon


esta impresionante identidad visual para el campeonato mundial de
ajedrez de 2016 en la ciudad de Nueva York. El equipo utilizó unas
espirales asimétricas de líneas superpuestas muy útiles para representar
«el proceso mental de un jugador de ajedrez».

Créditos de la imagen: Shuka Design


3. Textura

Las texturas están relacionadas con la superficie de los objetos. El


concreto, por ejemplo, tiene una textura rugosa; las paredes, por otro lado,
tienen una textura lisa y suave. Utilizar texturas en el diseño gráfico es una
excelente manera de agregarle profundidad a tus diseños.

Dado que la textura es un elemento táctil, el cual describe las superficies


físicas de los objetos, es sencillo trasladar dicha cualidad al diseño gráfico
para crear diferentes sensaciones. La textura táctil es un elemento
bastante común en las revistas y las pautas, pues la intención de dichos
diseños es mostrar productos memorables que generen, o disparen, una
intención en el usuario, creando así un vínculo entre los aspectos físicos y
visuales de los objetos.

Ejemplo de uso de las texturas en diseño gráfico


Créditos de la imagen: Steakmob

4. Tamaño
El tamaño hace referencia a cuán grandes o pequeños son los objetos. El
uso de diferentes tamaños en tus diseños es una manera de enfatizar la
importancia de las cosas, contrastar elementos, crear un mayor interés
visual y atraer más atención.

Cada vez que diseñamos un objeto o alguna figura, el tamaño juega un


papel muy importante a la hora de dotar nuestro diseño con una
distribución tanto funcional como atractiva. Así, lo que debemos tener en
cuenta, en primer lugar, es el tamaño del que disponemos para que así
podamos utilizarlo como soporte final.

Ejemplo de uso del tamaño en diseño gráfico

Créditos de la imagen: Fotonostra

5. Forma

Las formas no solo están dirigidas al aprendizaje de los alumnos de


preescolar. Una forma se puede explicar en líneas generales como
cualquier cosa que está definida por límites. Hay dos categorías de formas
que deben considerarse: las formas geométricas, que se definen en
proporciones uniformes perfectas (como un círculo, un cuadrado o un
triángulo) y las formas orgánicas, que tienen bordes menos definidos y
proporciones fluctuantes y, esencialmente, no tienen reglas (como las
cosas onduladas o con forma de gota, que no se ajustan a ninguna
categoría real).

Imagen: Creative Market


Cuando trabajes en un diseño, ten en cuenta tanto las formas que estás
decidido a incorporar (formas positivas) como las que se crean naturalmente
alrededor de esas otras formas (formas negativas).
Créditos de la imagen: The International Business Times
El ejemplo más famoso que ilustra la diferencia entre las formas positivas y
negativas probablemente sea la copa de Rubin. En 1915,
el psicólogo danés Edgar Rubin diseñó esta ilusión óptica, que hoy en día es
muy popular, para mostrar cómo se pueden ver dos imágenes completamente
diferentes según se miren las formas negativas o las formas positivas.
Ejemplo de uso de formas en diseño gráfico

Un simple círculo siempre ha sido una forma popular y confiable para mostrar
información en una composición limpia y unificada. La agencia de
Sydney Made Somewhere desarrolló este logotipo sencillo y moderno para
Hidden Gems of Sydney, un blog cuyo fin es destacar las atracciones de la
región.
Créditos de la imagen: Made Somewhere
6. Valor

El valor hace referencia a cuán clara u oscura es el área de los objetos. El uso
de gradientes es una excelente manera de visualizar el valor. Cada sombra
entre objetos tiene un valor. Usa el valor para dar profundidad, patrones o
para enfatizar elementos.

7. Espacio
El espacio es exactamente lo que parece: las áreas vacías entre los elementos
de un diseño. Cuando se trata de crear diseños propios de aspecto profesional,
a veces, lo que no se incluye es tan importante como lo que sí se incluye.

Al trabajar en un diseño, considera no solo los elementos que incorporas


(como las imágenes y el texto), sino también cómo los ordenas y los agrupas
en la composición. Puede resultar tentador rellenar cada una de las pulgadas
de tu lienzo digital, pero intenta dar cierto espacio a los elementos para que
respiren.
En el siguiente ejemplo, se puede ver cómo el cambio de espacio y de
agrupación de los elementos crea una sensación completamente diferente en
la composición. A la izquierda, el espacio uniforme entre los elementos genera
una sensación de orden y seguridad. A la derecha, los distintos espacios entre
los elementos transmiten desorden y confusión.

Ejemplo de uso del espacio en diseño gráfico

En este cartel del diseñador Jonathan Lawrence, el texto «March


Madness» aparece escrito con un espaciado poco convencional, lo que crea un
interés visual inesperado que no se lograría de otro modo, con un diseño
minimalista.
Para que sepas cómo interactúan todos estos elementos y los puedas recordar
fácilmente, hemos creado esta infografía:
Otros elementos del diseño gráfico
1. Escala

La escala de los diferentes elementos de un diseño ejerce un gran impacto


en la forma en que el público ve y encuentra sentido a una composición.
Al jugar con el tamaño relativo de los diferentes componentes de un
diseño, se puede definir un punto de foco, resaltar áreas importantes y, en
última instancia, guiar la mirada de los espectadores en el recorrido de la
obra.

La escala no es exactamente lo mismo que el tamaño (aunque muchas


personas tienden a emplear estos términos indistintamente al hablar de
diseño, como cuando piden «hacer un logotipo más grande»). El tamaño
hace referencia a una medida absoluta (por ejemplo, la hoja de papel de 8
pulgadas por 11 pulgadas), mientras que la escala alude a la relación
directa entre los elementos de un diseño (por ejemplo, el círculo es dos
veces más grande que el cuadrado).
Se puede usar la escala para crear una jerarquía visual para un diseño.
Cuando en una composición se muestra un elemento en una escala
relativamente más grande que los demás, nuestra mirada se dirige
naturalmente hacia allí.

Ejemplo de uso de escalas en diseño gráfico

Para crear una sensación de drama y relevancia, el diseñador gráfico de


Nueva York Aurelio Sánchez Escudero utiliza una escala de alto contraste
entre los elementos de estos materiales promocionales para la semana de
innovación social en San Francisco.
Créditos de la imagen: Aurelio Sánchez Escudero
2. Alineación

Piensa en la alineación como en un eje invisible que atraviesa los


elementos y los conecta visualmente, ya sea por sus bordes o sus
centros (consulta la imagen a continuación).

La alineación es un tema que surge con más frecuencia cuando los


diseñadores debaten sobre texto y tipografía, pero es igual de importante
considerar la alineación de elementos que no sean texto para crear una
composición equilibrada y ordenada.
Créditos de la imagen: Strohacker Studio

El ejemplo anterior ilustra una alineación de bordes y centros uniformes,


pero eso no significa que todos los elementos de una composición siempre
deban seguir un mismo patrón de alineación. En la siguiente imagen, se
puede ver que los elementos están alineados por sus bordes, pero no
están unidos por ningún eje.

Créditos de la imagen: Palomar College


Ejemplo de uso de la alineación en diseño gráfico
Oscar Riera Ojeda Publishers diseñó esta tapa minimalista para el
libro Chasing the Sky, una obra en la que se honran las carreras de
diferentes arquitectas influyentes. La tipografía del título se alinea en torno
a una forma geométrica.

Créditos de la imagen: Oscar Riera Ojeda Publishers


3. Contraste

El contraste hace referencia a la yuxtaposición de elementos claramente


diferentes entre sí (grande vs. pequeño, luz vs. oscuridad, etc.) para crear
un interés visual o atraer la atención hacia determinados elementos.

Sin contraste, nuestros diseños no solo son apagados y aburridos, sino


también difíciles de entender. La falta de contraste suele ser lo que
diferencia un trabajo de diseño mediocre de los que son de aspecto
profesional, pulido y claro.

Considera las siguientes imágenes como ejemplos: en la imagen de la


izquierda, no hay suficiente contraste entre la foto de fondo del hombre
que está trabajando en un escritorio y el texto en blanco. No resulta
agradable a la vista y el mensaje es difícil de comprender. En la imagen
de la derecha, se oscureció el fondo para crear más contraste y facilitar la
lectura del texto.

Ejemplo de uso del contraste en diseño gráfico

El equipo de Barcelona toormix demuestra su gran experiencia en la


combinación de distintos contrastes en el diseño del cartel para la semana
de diseño de 2016 en Barcelona.
Créditos de la imagen: toormix

¿Qué son los elementos de relación del diseño gráfico?


Los elementos de relación del diseño gráfico son: dirección, posición, espacio
y gravedad. Los elementos de relación se utilizan para definir las
interacciones entre las distintas formas que componen un diseño.

Importancia de los elementos de relación del diseño gráfico

Los elementos de relación del diseño gráfico permite evaluar la posición


y la ubicación de todos los elementos y objetos que componen la imagen,
la relación entre sí, y el impacto visual que ejercen en la persona que
observa y aprecia el diseño.

Además, los elementos de relación sintetizas la correspondencia que


existe entre el plano del diseño y todas las formas que componen la
imagen final. Así, es solo a través de los elementos del diseño que se
puede posibilitar la interpretación en función de la apreciación individual
de las personas.

¿Ya tienes alguna idea para tus próximos diseños?

Da vida a tus proyectos con el uso correcto de estos elementos, tanto si


los harás por tu cuenta como en el caso de que solicites ayuda de un
especialista.

También podría gustarte