Está en la página 1de 25

 

Música
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Atenea (Minerva) y las Nueve Musasinspiradoras. De la palabra «musa» proviene «música».

Escucha este artículo


(info)

MENÚ
0:00

Esta narración de audio fue creada a partir de una versión específica de este

artículo (concretamente del 27 de septiembre de 2018) y no refleja las

posibles ediciones subsiguientes.

Más artículos grabados

¿Problemas al reproducir este archivo?

La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], «el arte de las musas») es,


según la definición tradicional del término, el arte de crear y
organizar sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía,
la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. El
concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la Antigua Grecia, en que
se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde hace
varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música,
ya que destacados compositores en el marco de diversas experiencias artísticas
fronterizas han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden
los límites de la definición de este arte.
La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural con múltiples
finalidades, entre otras, la de suscitar una experiencia estética en el oyente, la de
expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas, y cada vez
más, cumplir una importante función terapéutica a través de la musicoterapia.
La música cumple una función de vital importancia en el desarrollo cognitivo del ser
humano. Está relacionada con el pensamiento lógico matemático, la adquisición del
lenguaje, el desarrollo psicomotriz, las relaciones interpersonales, el aprendizaje de
lenguas no nativas y a potenciar la inteligencia emocional, entre otros. Por este motivo,
la música debe estar presente en cualquier plan educativo moderno y ser reconocida
como una disciplina imprescindible dentro de la enseñanza obligatoria.
La música es un estímulo sonoro que afecta al campo perceptivo del individuo; así, el
flujo sonoro puede cumplir variadas funciones
(entretenimiento, comunicación, ambientación, diversión, etc.). En muchas culturas, la
música es una parte importante del modo de vida de la gente, ya que desempeña un
papel fundamental en rituales religiosos, en las ceremonias de rito de paso (por ejemplo,
la graduación y el matrimonio), en las actividades sociales (por ejemplo, en el baile) y
en las actividades culturales que van desde el canto aficionado en el karaoke hasta tocar
en una banda amateurde funk o cantar en un coro comunitario. La gente puede hacer
música por afición, como un adolescente que toca el chelo en una orquesta juvenil, o
trabajar como músico o cantante profesional. La industria musical incluye a las personas
que crean nuevas canciones y piezas musicales (como los cantautores y
los compositores), a las personas que interpretan música (que incluyen a los músicos
de orquesta, de bandas de jazz y de bandas de rock, a los cantantes y a los directores de
orquesta), a las personas que graban música (productores musicales e ingenieros de
sonido), a las personas que organizan giras de conciertos y a las personas que venden
grabaciones, partituras y partituras a los clientes. Incluso una vez que se ha interpretado
una canción o pieza, la crítica musical, el periodismo musical y la musicología pueden
valorar y evaluar la pieza y su interpretación.

Índice

 1Etimología

 2Definición

 3Parámetros del sonido

 4Elementos de la música

 5Historia

o 5.1Prehistoria

o 5.2Antiguo Egipto

o 5.3Culturas asiáticas

o 5.4Referencias en la Biblia

o 5.5Antigua Grecia

o 5.6Antigua Roma
o 5.7Edad Media

o 5.8Renacimiento

o 5.9Barroco

o 5.10Clasicismo

o 5.11Romanticismo

o 5.12Siglo XX y XXI

 6Cultura y música

 7La notación musical occidental

 8Beneficios de la música a nivel psicológico y neurológico

 9Véase también

 10Notas y referencias

 11Bibliografía

 12Enlaces externos

Etimología[editar]

En la mitología griega, las nueve musas fueron la inspiración de muchos esfuerzos creativos, incluidas las
artes.

La palabra «música» deriva del griego μουσική (mousike; «(arte) de las musas»)1 En


la mitología griega, las nueve musas eran las diosas que inspiraban la literatura, la ciencia y las artes y eran la fuente del conocimiento plasmado en
la poesía, los cantos y los mitos de la cultura griega. 

Según el Diccionario etimológico en línea:

El término «música» deriva de «musike, de mediados del siglo xiii, del francés antiguo musique (siglo xii) y directamente del latín musica "el arte de la música", que también incluye la poesía

(también la fuente del español música, italiano musica, alto alemán antiguo mosica, alemán Musik, holandés muziek, danés musik)». Se deriva del «...griego mousike (techne) "(arte) de las

musas", del femenino de mousikos «perteneciente a las musas», de Mousa «Musa».

La ortografía moderna data de la década de 1630. En la Grecia clásica, el término «música» se refiere a cualquier arte en el que las musas presidían,
pero especialmente la música y la poesía lírica.2

Definición
[editar]
La música académica occidental ha desarrollado un método de escritura basado en dos ejes: el horizontal representa el transcurso del tiempo, y el vertical la altura del sonido; la duración de

cada sonido está dada por la forma de las figuras musicales.

Las definiciones parten desde el seno de las culturas, y así, el sentido de las expresiones musicales se ve afectado por cuestiones psicológicas, sociales,
culturales e históricas. De esta forma, surgen múltiples y diversas definiciones que pueden ser válidas en el momento de expresar qué se entiende por
música. Ninguna, sin embargo, puede ser considerada como perfecta o absoluta.

Una definición bastante amplia determina que música es sonoridad organizada (según una formulación perceptible, coherente y significativa). Esta
definición parte de que —en aquello a lo que consensualmente se puede denominar «música»— se pueden percibir ciertos patrones del «flujo sonoro»
en función de cómo las propiedades del sonido son aprendidas y procesadas por los humanos (hay incluso quienes consideran que también por los
animales). La definición que se atribuye a Edgard Varese de música como sonido organizado,3 y también la de la Enciclopedia Británica que en su 15a
edición describe que «aunque no haya sonidos que no puedan ser descritos como inherentmente no-musicales, en cada cultura los músicos han tendido a
restringir la gama de sonidos que estaban dispuestos a admitir». John Blacking añadió este detalle importante a la definición de Varèse: «la música es
sonido organizado humanamente».4

Hoy en día es frecuente trabajar con un concepto de música basado en tres atributos esenciales: que utiliza sonidos, que es un producto humano (y en
este sentido, artificial) y que predomina la función estética. Si tomáramos en cuenta solo los dos primeros elementos de la definición, nada diferenciaría
a la música del lenguaje. En cuanto a la función «estética», se trata de un punto bastante discutible; así, por ejemplo, un «jingle» publicitario no deja de
ser música por cumplir una función no estética (tratar de vender una mercancía). Por otra parte, hablar de una función «estética» presupone una idea de
la música (y del arte en general) que funciona en forma autónoma, ajena al funcionamiento de la sociedad, tal como la vemos en la teoría del arte del
filósofo Immanuel Kant.

Jean-Jacques Rousseau, autor de las voces musicales en L'Encyclopédie de Diderot, después recogidas en su Dictionnaire de la Musique,5 la definió
como el «arte de combinar los sonidos de una manera agradable al oído».6

Según el compositor Claude Debussy, la música es «un total de fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el
instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un sistema receptor».

La definición más habitual en los manuales de música se parece bastante a esta: «la música es el arte del bien combinar los sonidos en el tiempo». Esta
definición no se detiene a explicar lo que es el arte, y presupone que hay combinaciones «bien hechas» y otras que no lo son, lo que es por lo menos
discutible.

Algunos eruditos han definido y estudiado a la música como un conjunto de tonos ordenados de manera horizontal (melodía) y vertical (armonía). Este
orden o estructura que debe tener un grupo de sonidos para ser llamados música está, por ejemplo, presente en las aseveraciones del filósofo
alemán Johann Wolfgang von Goethe cuando la comparaba con la arquitectura, definiendo metafóricamente a la arquitectura como «música congelada».
La mayoría de los estudiosos coincide en el aspecto de la estructura, es decir, en el hecho de que la música implica una organización; pero algunos
teóricos modernos difieren en que el resultado deba ser placentero o agradable.

Parámetros del sonido


[editar]
Véase también:  Nota musical
Distribución de las notas musicales en el teclado de un piano. Cada nota representa una frecuencia de sonido distinta.

El sonido es la sensación percibida por el oído al recibir las variaciones de presión generadas por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. Se
transmite por el medio que los envuelve, que generalmente es el aire de la atmósfera. La ausencia perceptible de sonido es el silencio, aunque es una
sensación relativa, ya que el silencio absoluto no se da en la naturaleza.

El sonido tiene cuatro parámetros fundamentales:

 La altura es el resultado de la frecuencia que produce un cuerpo sonoro; es decir, de la cantidad de ciclos de las vibraciones por

segundo o de hercios (Hz) que se emiten. De acuerdo con esto se pueden definir los sonidos como graves y agudos. Cuanto mayor

sea la frecuencia, más agudo (o alto) será el sonido. La longitud de onda es la distancia medida en la dirección de propagación de la

onda, entre dos puntos cuyo estado de movimiento es idéntico; es decir, que alcanzan sus máximos y mínimos en el mismo

instante. 7

 La duración corresponde al tiempo que duran las vibraciones que producen un sonido. La duración del sonido está relacionada con

el ritmo. La duración viene representada en la onda por los segundos que esta contenga.

 La intensidad es la fuerza con la que se produce un sonido; depende de la energía. La intensidad viene representada en una onda

por la amplitud.

 El timbre es la cualidad que permite distinguir los diferentes instrumentos o voces a pesar de que estén produciendo sonidos con

la misma altura, duración e intensidad. Los sonidos que escuchamos son complejos; es decir, son el resultado de un conjunto de

sonidos simultáneos (tonos, sobretonos y armónicos), pero que nosotros percibimos como uno (sonido fundamental). El timbre

depende de la cantidad de armónicos o la forma de la onda que tenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos, a lo cual

se lo denomina espectro. El timbre se representa en una onda por el dibujo. Un sonido puro, como la frecuencia fundamental o

cada sobretono, se representa con una onda sinusoidal, mientras que un sonido complejo es la suma de ondas senoidales puras. El

espectro es una sucesión de barras verticales repartidas a lo largo de un eje de frecuencia y que representan a cada una de las

senoides correspondientes a cada sobretono, y su altura indica la cantidad que aporta cada una al sonido resultante.

Elementos de la música
[editar]

Un ejemplo de las escalas de la antigua Grecia es la octava hipofrigia de género enarmónico (en mi). Ya existía el concepto fundamental de octava. La nota varía según la armonía (αρμονία),

transcritas como modos griegos. La polifonía y variedad de instrumentos aerófonos, cordófonos y membranófonos, han sido documentadas en infinidad de grabados y dibujos.
La música contiene dos elementos: el material acústico y la idea intelectual. Ambos no se hallan yuxtapuestos como forma y contenido, sino que se
combinan, en la música, para formar una imagen unitaria. Para convertirse en vehículo de la idea intelectual, el material acústico experimenta una
preparación pre-musical, mediante un proceso de selección y ordenamiento.8

La estructura del sonido, la escala de sonidos armónicos, exhibe ya un ordenamiento que la predestina para ser el vehículo de la intención intelectual.
Con el fin de un entendimiento general previo, dentro del material acústico para la organización de la música, encontramos diversas clasificaciones,
dentro de las cuales la más habitual en ambientes académicos es la que divide la música en melodía, armonía y ritmo.9 La manera en la que se definen y
aplican estos principios, varían de una cultura a otra (también hay variaciones temporales). 

 La melodía es un conjunto de sonidos —concebidos dentro de un ámbito sonoro particular— que suenan sucesivamente uno

después de otro (concepción horizontal), y que se percibe con identidad y sentido propio. Los silencios también forman parte de la

estructura de la melodía, poniendo pausas al «discurso melódico». El resultado es como una frase bien construida semántica y

gramaticalmente. Es discutible —en este sentido— si una secuencia dodecafónica podría ser considerada una melodía o no.

Cuando hay dos o más melodías simultáneas se denomina contrapunto.

 La armonía, bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya unidad básica es el acorde o tríada, regula la concordancia entre

sonidos que suenan simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos.

 El ritmo, es el resultado final de los elementos anteriores, a veces con variaciones muy notorias, pero en una muy general

apreciación se trata de la capacidad de generar contraste en la música, esto es provocado por las diferentes dinámicas, timbres,

texturas y sonidos. En la práctica se refiere a la acentuación del sonido y la distancia temporal que hay entre el comienzo y el fin

del mismo o, dicho de otra manera, su duración.

 La articulación, refiere a cómo un sonido es ejecutado, así como la transición entre dos (o más) notas. Entre las variadas formas de

articulación elaboradas a lo largo de la historia, destacan principalmente el legato, el staccato, el portato, el tenuto, el acento,

el marcato y el calderón.

Por otro lado, la idea intelectual (podemos incluir lo que hoy llamamos cerebro-cuerpo-mente) convierte el material acústico en arte, y así la música
adquiere historia, vinculándose con el tiempo y haciéndose atemporal.

La incorporación de un material acústico ampliado en el siglo xx, produjo a veces dificultades de información, por falta de un sistema válido de
entendimiento previo, y es por eso que otros elementos se toman en cuenta a la hora de analizar y estudiar el fenómeno de la música, como son la forma,
la instrumentación, la textura, etc. A partir de todos estos elementos, se originan nuevos principios de ordenamiento y posibilidades de composición.8

Historia
[editar]
Artículo principal:  Historia de la música

Prehistoria
[editar]
Artículo principal:  Música en la Prehistoria
La flauta de hueso encontrada en Divje Babe (Eslovenia), con más de 40 000 años de antigüedad.

La música prehistórica sólo se puede teorizar sobre la base de los hallazgos de los sitios arqueológicos paleolíticos. A menudo se
descubren flautas talladas en huesos en los que se han perforado agujeros laterales; se cree que se soplaban en un extremo como el shakuhachi japonés.
Se piensa que la flauta de Divje Babe, tallada en el fémur de un oso de las cavernas, tiene al menos 40 000 años. Se han recuperado instrumentos como
la flauta de siete agujeros y varios tipos de instrumentos de cuerda, como el ravanahatha, de los yacimientos arqueológicos de la civilización del valle
del Indo.10 La India tiene una de las tradiciones musicales más antiguas del mundo; las referencias a la música clásica india (marga) se encuentran en
los Vedas, antiguas escrituras de la tradición hindú.11 La colección más antigua y más grande de instrumentos musicales prehistóricos se encontró
en China y data de entre el 7000 y el 6600 a. C.12 El «Himno hurrita a Nikkal», que se encuentra en tablillas de arcilla que se remontan
aproximadamente al 1400 a. C., es la obra musical escrita más antigua que se conserva.1314

Antiguo Egipto
[editar]
Artículo principal:  Música de Egipto

Los antiguos egipcios atribuyeron a uno de sus dioses, Thoth, la invención de la música, y Osiris, a su vez, lo utilizó como parte de su esfuerzo por
civilizar el mundo. La evidencia material y representativa más antigua de los instrumentos musicales egipcios data del período predinástico, pero la
evidencia está atestiguada con mayor seguridad en el Imperio Antiguo cuando se tocaron arpas, flautas y clarinetes dobles.15 Durante el Imperio
Medio se agregaron instrumentos de percusión, liras y laúdes a las orquestas. Los platillos16 frecuentemente acompañaban a la música y danza, como lo
hacen todavía hoy en Egipto. La música folclórica egipcia, incluidos los rituales tradicionales sufíes dhikr, es el género musical contemporáneo más
cercano a la música del antiguo Egipto y han conservado muchas de sus características, ritmos e instrumentos.1718

Culturas asiáticas
[editar]
Mujeres indias vestidas con atuendos regionales tocando una variedad de instrumentos musicales populares en diferentes partes de la India.

Categoría principal:  Música de Asia

La música clásica india (marga) es una de las tradiciones musicales más antiguas del mundo.19 La civilización del valle del Indo tiene esculturas que
muestran danzas20 e instrumentos musicales antiguos, como la flauta de siete agujeros. Se han recuperado varios tipos de instrumentos de
cuerda y tambores de Harappa y Mohenjo-Daro mediante excavaciones realizadas por Mortimer Wheeler.21 El Rigveda tiene elementos de la música
india actual, con una notación musical para denotar la métrica y el modo de cantar.22 La música clásica india es monofónica y se basa en una sola línea
melódica o raga, organizada rítmicamente a través de talas. Silappadhikaram de Ilango Adigalproporciona información sobre cómo se pueden formar
nuevas escalas mediante el cambio modal de la tónica de una escala existente.23 La música hindi actual fue influenciada por la música tradicional
persa y por los mogoles afganos. La música carnática, popular en los estados del sur, es en gran parte devocional; la mayoría de las canciones están
dirigidas a las deidades hindúes. También hay muchas canciones que enfatizan el amor y otros temas sociales.

La música clásica china, el arte tradicional o la música de la corte de China, tiene una historia que se remonta a unos tres mil años. Tiene sus propios
sistemas únicos de notación musical, así como afinación y tono musical, instrumentos y estilos musicales o géneros musicales. La música china
es pentatónica-diatónica, con una escala de doce notas a una octava (5 + 7 = 12) al igual que la música de influencia europea.

Referencias en la Biblia
[editar]
Artículo principal:  Anexo:Música en la Biblia

David  componiendo  salmos, Salterio de París, c. 960 (Constantinopla).


El conocimiento del período bíblico proviene principalmente de referencias literarias en la Biblia y fuentes posbíblicas. El historiador de religión y
música Herbert Lockyer escribió que «la música, tanto vocal como instrumental, fue bien cultivada entre los hebreos, los cristianos del Nuevo
Testamento y la iglesia cristiana a través de los siglos». Agrega que «una mirada al Antiguo Testamento revela cómo el pueblo antiguo de Dios se
dedicó al estudio y la práctica de la música, que ocupa un lugar único en los libros históricos y proféticos, así como en el Salterio».24

Los estudiosos de la música y el teatro que estudian la historia y la antropología de la cultura semítica y judeocristianatemprana han descubierto
vínculos comunes en la actividad teatral y musical entre las culturas clásicas de los hebreos y las de los griegos y romanos posteriores. El área común de
actuación se encuentra en un «fenómeno social llamado letanía», una forma de oración que consiste en una serie de invocaciones o súplicas. Journal of
Religion and Theatreseñala que entre las primeras formas de letanía, «la letanía hebrea estuvo acompañada de una rica tradición musical»:25

Genesis 4.21 indicated that Jubal is the "father of all such as handle the harp and pipe", the Pentateuch is nearly silent about the practice and instruction of music in the early life of Israel. In I

Samuel 10, there are more depictions of "large choirs and orchestras". These large ensembles could only be run with extensive rehearsals. This had led some scholars to theorize that the

prophet Samuel led a public music school to a wide range of students.25

El Génesis 4.21 indicaba que Jubal es el «padre de todos los que manejan el arpa y la flauta», el Pentateucocasi guarda silencio sobre la práctica y la instrucción de la música en la vida

temprana de Israel. En I Samuel 10, hay más representaciones de «grandes coros y orquestas». Estos grandes conjuntos sólo podían ejecutarse con ensayos extensos. Esto había llevado a

algunos estudiosos a teorizar que el profeta Samueldirigió una escuela pública de música para una amplia gama de estudiantes.

Antigua Grecia
[editar]

Epitafio de Sícilo

MENÚ
0:00

La inscripción cantada, según la


pronunciación del griego koiné.

¿Problemas al reproducir este archivo?

Artículo principal:  Música de la Antigua Grecia

La música era una parte importante de la vida social y cultural en la Antigua Grecia. Los músicos y cantantes desempeñaron un papel destacado en
el teatro griego.26 Se realizaban interpretaciones de coros mixtos para el entretenimiento, la celebración y ceremonias espirituales.27 Los instrumentos
incluían el aulós de doble lengüeta y un instrumento de cuerda pulsada, la lira, principalmente del tipo especial llamado kithara. La música era una parte
importante de la educación y a los niños se les enseñaba música a partir de los seis años. La alfabetización musical griega creó un florecimiento del
desarrollo musical. La teoría de la música griega incluía los modos musicales griegos, que eventualmente se convirtieron en la base de la música
clásica y religiosa occidental. Más tarde, las influencias del Imperio Romano, Europa del Este y el Imperio Bizantino cambiaron la música griega.
El Epitafio de Sícilo es el ejemplo más antiguo que se conserva de una composición musical completa, incluida la notación musical, de cualquier parte
del mundo.28 La obra escrita más antigua que sobrevive sobre el tema de la teoría musical es Harmonika Stoicheia de Aristóxeno.29

Antigua Roma
[editar]
Trío de músicos tocando un aulós, Cymbala, y tímpano (mosaico de Pompeya).

Artículo principal:  Música de la Antigua Roma

La música de la Antigua Roma fue parte de la cultura romana desde los tiempos más remotos. Las canciones (carmen) eran una parte integral de casi
todos los eventos sociales.30 El Carmen saeculare de Horacio, por ejemplo, fue encargado por Augusto e interpretada por un coro mixto de niños en
los Juegos Seculares del 17 a. C.31 La música era habitual en los funerales y la tibia (el aulós griego), un instrumento de viento-madera, se tocaba en los
sacrificios para protegerse de las malas influencias.32 Bajo la influencia de la teoría griega antigua, se pensaba que la música reflejaba el orden del
cosmos y se asociaba particularmente con las matemáticas y el conocimiento.33

La música etrusca tuvo una influencia temprana en la de los romanos. Durante el período imperial, los romanos llevaron su música a las provincias,
mientras que las tradiciones de Asia Menor, África del Norte y la Galia se convirtieron en parte de la cultura romana.34

La música acompañaba espectáculos y eventos en la arena, y era parte de la forma de artes escénicas llamada pantomima (pantomimus), una forma
temprana de ballet narrativo que combinaba danza expresiva, música instrumental y un libreto cantado.35

Edad Media
[editar]

El introito de Gaudeamus omnes, escrito en notación neumática en el Graduale Aboense de los siglos xiv y xv, rinde homenaje a Enrique, patrón de Finlandia.

Gaudeamus omnes

MENÚ
0:00

Artículo principal:  Música de la Edad Media

La Edad Media (476 a 1400) comenzó con la introducción del canto monofónico (línea melódica única) en los servicios de la Iglesia católica.
La notación musical se usó desde la antigüedad en la cultura griega, pero en la Edad Media, la notación fue introducida por primera vez por la Iglesia
católica para que las melodías de los cánticos pudieran escribirse, para facilitar el uso de las mismas melodías para la música religiosa en todo el mundo
católico.a36 El único repertorio medieval europeo que se ha encontrado en forma escrita desde antes del 800 es el canto llano litúrgico monofónico de la
Iglesia católica, cuya tradición central se llamaba canto gregoriano. 

Junto a estas tradiciones de música sacra, existía una vibrante tradición de canto secular. Ejemplos de compositores de este período
son Léonin, Perotín, Guillaume de Machaut y Walther von der Vogelweide.

Renacimiento
[editar]
Artículo principal:  Música del Renacimiento

Amicus meus

MENÚ
0:00

De Tomás Luis de Victoria.

¿Problemas al reproducir este archivo?

La música del Renacimiento (c. 1400 a 1600) se centró más en temas seculares, como el amor cortés. Alrededor de 1450, se inventó la imprenta, que
hacía partituras impresas mucho menos costosas y más fáciles de producir en masa.b La mayor disponibilidad de partituras ayudó a difundir los estilos
musicales más rápidamente y en un área más amplia. Los músicos y cantantes a menudo trabajaban para la iglesia, las cortes y las ciudades.
Los coros de la iglesia crecieron en tamaño y la Iglesia siguió siendo un mecenasimportante de la música. A mediados del siglo xv, los compositores
escribieron música sacra ricamente polifónica, en la que se entrelazaban simultáneamente diferentes líneas melódicas. Entre los compositores
destacados de esta época se incluyen Josquin des Prés, Guillaume Dufay, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Thomas
Morley y Orlando di Lasso. A medida que la actividad musical pasó de la Iglesia a las cortes aristocráticas, reyes, reinas y príncipes compitieron por los
mejores compositores. Muchos compositores importantes provenían de los Países Bajos, Bélgica y el norte de Francia. Se les llama compositores
franco-flamencos y ocuparon cargos importantes en toda Europa, especialmente en Italia. Otros países con una gran actividad musical
fueron Alemania, Inglaterra y España.

Barroco
[editar]
Johann Sebastian Bach fue un destacado compositor de la era barroca de la música.

Tocata y fuga en re menor, BWV 565

MENÚ
0:00

Artículo principal:  Música del Barroco

La era barroca de la música tuvo lugar entre 1600 y 1750, cuando el estilo artístico barroco floreció en toda Europa y durante este tiempo la música se
expandió en su rango y complejidad. La música barroca comenzó cuando se escribieron las
primeras óperas (música vocal dramática solista acompañada de orquesta). Durante la época barroca, la música polifónica contrapuntística, en la que se
utilizaban múltiples líneas melódicas independientes simultáneas, siguió siendo importante.c Los compositores barrocos alemanes escribieron para
pequeños conjuntos que incluían cuerdas, metales y viento-madera, así como para coros e instrumentos de teclado, como órgano, clavecín y clavicordio.
Durante este período se definieron varias formas musicales importantes que perduraron en períodos posteriores cuando se expandieron y evolucionaron
aún más, incluida la fuga, la invención, la sonata y el concierto.37 El estilo barroco tardío era polifónicamente complejo y ricamente ornamentado. Entre
los compositores importantes de la época barroca se encuentran Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann y Antonio
Vivaldi.

Clasicismo
[editar]

1. Luigi Cherubini

2. Carl Philipp Emanuel Bach


3. Joseph Haydn

4. Johann Christoph Friedrich Bach

5. Ludwig van Beethoven

6. Franz Xaver Richter

7. Wolfgang Amadeus Mozart

8. Luigi Boccherini

9. Carl Friedrich Abel

10. Christoph Willibald Gluck

11. Maria Anna Mozart

12. Johann Christian Bach

Artículo principal:  Música del Clasicismo

La música del período clásico (1730 a 1820) tenía como objetivo imitar lo que se consideraba los elementos clave del arte y la filosofía de la Antigua
Grecia y Antigua Roma: los ideales de equilibrio, proporción y expresión disciplinada.d La música del período clásico tiene una textura más ligera, clara
y considerablemente más simple que la música barroca que la precedió. El estilo principal fue la homofonía,38 donde una melodía prominente y una
parte de acompañamiento de acordes subordinados son claramente distintas. Las melodías instrumentales clásicas tendían a ser casi vocales y cantables.
Se desarrollaron nuevos géneros y el fortepiano, el precursor del piano moderno, reemplazó al clavicémbalo y al órgano de la época barroca como
principal instrumento de teclado, aunque este último siguió utilizándose en la música sacra, como las misas.

Se le dio importancia a la música instrumental. Estuvo dominado por un mayor desarrollo de formas musicalesinicialmente definidas en el período
barroco: la sonata, el concierto y la sinfonía. Otros tipos principales fueron el trío, el cuarteto de cuerda, la serenata y el divertimento. La sonata fue la
forma más importante y desarrollada. Aunque los compositores barrocos también escribieron sonatas, el estilo clásico de la sonata es completamente
distinto. Todas las formas instrumentales principales de la era clásica, desde los cuartetos de cuerda hasta las sinfonías y los conciertos, se basaron en la
estructura de la sonata. Los instrumentos tocaban música de cámara y la orquesta se volvió más estandarizada. En lugar del grupo de bajo continuo de la
época barroca, que consistía en clavecín, órgano o laúd junto con varios instrumentos bajos seleccionados a discreción del líder del grupo (por
ejemplo, viola, violonchelo, tiorba o serpentón), los grupos de cámara clásicos usaron instrumentos estandarizados especificados (por ejemplo, un
cuarteto de cuerdas sería interpretado por dos violines, una viola y un violonchelo). La interpretación de acordes improvisados de la época barroca del
tecladista de continuo o el laudista se eliminó gradualmente entre 1750 y 1800.

Uno de los cambios más importantes realizados en el período clásico fue el desarrollo de conciertos públicos. La aristocracia seguía desempeñando un
papel importante en el patrocinio de conciertos y composiciones, pero ahora los compositores podían sobrevivir sin ser empleados permanentes de reyes
o príncipes. La creciente popularidad de la música clásica llevó a un crecimiento en el número y tipos de orquestas. La expansión de los conciertos
orquestales requirió la construcción de grandes espacios para espectáculos públicos. La música sinfónica, incluidas las sinfonías, el acompañamiento
musical al ballet y los géneros vocales/instrumentales mixtos, como la ópera y el oratorio, se hicieron más populares.

Los compositores más destacados del clasicismo son Carl Philipp Emanuel Bach, Christoph Willibald Gluck, Johann Christian Bach, Joseph
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Franz Schubert. Beethoven y Schubert también se consideran compositores de la última
parte de la era clásica, ya que comenzó a moverse hacia el Romanticismo.

Romanticismo
[editar]

El piano fue la pieza central de la actividad social de los urbanitas de clase media en el siglo xix (Moritz von Schwind, 1868). El hombre al piano es el compositor Franz Schubert.
Artículo principal:  Música del Romanticismo

La música romántica (c. 1810 a 1900) del siglo xix tenía muchos elementos en común con los estilos románticos en la literatura y la pintura de la época.
El Romanticismo fue un movimiento artístico, literario e intelectual que se caracterizó por su énfasis en la emoción y el individualismo, así como por la
glorificación de todo el pasado y la naturaleza. La música romántica se expandió más allá de los estilos y formas rígidos de la era clásica hacia piezas y
canciones expresivas más apasionantes y dramáticas. Compositores románticos como Richard Wagner y Johannes Brahmsintentaron aumentar la
expresión emocional y el poder en su música para describir verdades más profundas o sentimientos humanos. Con poemas sinfónicos, los compositores
intentaron contar historias y evocar imágenes o paisajes utilizando música instrumental. Algunos compositores promovieron el orgullo nacionalista con
música orquestal patriótica inspirada en la música folclórica. Las cualidades emocionales y expresivas de la música llegaron a prevalecer sobre la
tradición.

Los compositores románticos crecieron en idiosincrasia y fueron más allá en el sincretismo de explorar diferentes formas de arte en un contexto musical
(como la literatura), la historia (personajes históricos y leyendas) o la naturaleza misma. El amor romántico o el anhelo fue un tema predominante en
muchas obras compuestas durante este período. En algunos casos, se siguieron utilizando las estructuras formales del período clásico (por ejemplo,
la forma sonata utilizada en cuartetos de cuerda y sinfonías), pero estas formas se ampliaron y modificaron. En muchos casos, se exploraron nuevos
enfoques para géneros, formas y funciones existentes. Además, se crearon nuevos formularios que se consideraron más adecuados para el nuevo tema.
Los compositores continuaron desarrollando música de ópera y ballet, explorando nuevos estilos y temas.26

En los años posteriores a 1800, la música desarrollada por Ludwig van Beethoven y Franz Schubert introdujo un estilo más dramático y expresivo. En el
caso de Beethoven, los motivos cortos, desarrollados orgánicamente, llegaron a reemplazar a la melodía como la unidad compositiva más significativa.e
Compositores románticos posteriores como Piotr Ilich Chaikovski, Antonín Dvořák y Gustav Mahler utilizaron acordes más inusuales y
más disonancia para crear una tensión dramática. Generaron obras musicales complejas y, a menudo, mucho más largas. Durante el período romántico
tardío, los compositores exploraron las alteraciones cromáticas dramáticas de la tonalidad, como los acordes extendidos y los acordes alterados, que
crearon nuevos colores de sonido. A finales del siglo xix se produjo una expansión espectacular en el tamaño de la orquesta y la Revolución
industrial ayudó a crear mejores instrumentos, creando un sonido más potente. Los conciertos públicos se convirtieron en una parte importante de la
sociedad urbana acomodada. También vio una nueva diversidad en la música para teatro, incluida la opereta, la comedia musical y otras formas de teatro
musical.26

El piano fue un instrumento representativo de esta época, no sólo en el ámbito musical sino también en el técnico ya que gracias a los avances logrados
gracias a la Revolución industrial su mecanismo fue mejorado sustancialmente. De la misma forma que el capitalismo influyó en el modo de
organización jerárquico de las cadenas de producción, el piano se utilizó como herramienta para conseguir la expresión musical y como ayuda a la
composición.39 En dicho período hubo importantes compositores como Félix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Robert Schumann, Franz
Schubert, Johannes Brahms, Edvard Grieg e Isaac Albéniz que realizaron obras para piano. Del romanticismo tardío destacan compositores
como Aleksandr Skriabin, Serguéi Rajmáninov y Gabriel Fauré.40

Siglo XX y XXI
[editar]
Enrico Caruso con un gramófono.

Artículo principal:  Música clásica del siglo XX

En el siglo xix, una de las formas clave en que las nuevas composiciones se dieron a conocer al público fue mediante la venta de partituras, que los
amantes de la música aficionados de clase media tocaban en casa en su piano u otros instrumentos comunes, como el violín. Con la música del siglo xx,
la invención de nuevas tecnologías eléctricas como la radiodifusión y la disponibilidad de discos de gramófono en el mercado masivo significó que las
grabaciones sonoras de canciones y piezas escuchadas por los oyentes (ya sea en la radio o en su tocadiscos) se convirtieron en la principal vía para
aprender sobre nuevas canciones y piezas. Hubo un gran aumento en la escucha de música a medida que la radio ganó popularidad y los fonógrafos se
utilizaron para reproducir y distribuir música, porque mientras que en el siglo xix, el enfoque en las partituras restringió el acceso a la nueva música a
las personas de clase media y alta que podían leer música y poseían pianos e instrumentos, en el siglo xx, cualquier persona con radio o tocadiscos podía
escuchar óperas, sinfonías y grandes bandas en su propia sala de estar. Esto permitió a las personas de bajos ingresos, que nunca podrían pagar una
entrada para un concierto de ópera o sinfónico, escuchar esta música. También significaba que las personas podían escuchar música de diferentes partes
del país, o incluso de diferentes partes del mundo, incluso si no podían permitirse viajar a estos lugares. Esto ayudó a difundir los estilos musicales.

El enfoque de la música artística en el siglo xx se caracterizó por la exploración de nuevos ritmos, estilos y sonidos. Las consecuencias de la Primera
Guerra Mundial influyeron en muchas de las artes, incluida la música, y algunos compositores comenzaron a explorar sonidos más oscuros y ásperos.
Los compositores utilizaron estilos musicales tradicionales como el jazz y la música folclórica como fuente de ideas para la música clásica. Ígor
Stravinski, Arnold Schönberg y John Cage fueron compositores influyentes en la música artística del siglo xx. La invención de la grabación de sonido y
la capacidad de editar música dio lugar a un nuevo subgénero de la música clásica, incluidas las escuelas de composición electrónica acusmática41
y música concreta. La grabación de sonido también fue una gran influencia en el desarrollo de los géneros musicales populares, porque permitió que las
grabaciones de canciones y bandas se distribuyeran ampliamente. La introducción del sistema de grabación multipista tuvo una gran influencia en la
música rock, porque podía hacer mucho más que grabar la interpretación de una banda. Usando un sistema multipista, una banda y su productor
musical podrían sobregrabar muchas capas de pistas de instrumentos y voces, creando nuevos sonidos que no serían posibles en una actuación en vivo.
Algunos músicos expositores del jazz. En sentido horario, desde arriba a la izquierda: Louis Armstrong, Charlie Parker, Ella Fitzgerald y Aretha Franklin.

El jazz evolucionó y se convirtió en un género musical importante a lo largo delsiglo xx y durante la segunda mitad de ese siglo, la música rock hizo lo
mismo. El jazz es una forma de arte musical estadounidense que se originó a principios de siglo en las comunidades afroamericanas del sur de Estados
Unidos a partir de una confluencia de tradiciones musicales africanas y europeas. El pedigrí de África Occidental del estilo es evidente en el uso
de notas de blues, improvisación, polirritmos, síncopa y la nota swing.42
La música rock es un género de música popular que se desarrolló en la década de 1960 a partir del rock and roll de la década de 1950, el rockabilly,
el blues y la música country.43 El sonido del rock a menudo gira en torno a la guitarra eléctrica o acústica y utiliza un fuerte ritmo de fondo establecido
por una sección rítmica. Junto con la guitarra o los teclados, el saxofón y la armónica de estilo blues se utilizan como instrumentos solistas. La sección
rítmica tradicional de la música popular es la guitarra rítmica, el bajo eléctrico y la batería. Algunas bandas también tienen instrumentos de teclado
como órgano, piano o, desde la década de 1970, sintetizadores analógicos. En la década de 1980, los músicos pop comenzaron a
usar sintetizadores digitales, como el Yamaha DX7, cajas de ritmoselectrónicas como el Roland TR-808 y dispositivos de bajo sintetizado (como el
Roland TB-303) o teclados de bajo sintetizado. En la década de 1990, se utilizó una gama cada vez más amplia de dispositivos e instrumentos musicales
de hardware computarizado y software (por ejemplo, estaciones de trabajo de audio digital). En la década de 2020, los sintetizadores de software y las
aplicaciones de música de computadora hacen posible productores de dormitorio para crear y grabar algunos tipos de música, como música electrónica
de baile en su propia casa, agregando instrumentos muestreados y digitales y editando la grabación digitalmente. En la década de 1990, algunas bandas
de géneros como el nu metal comenzaron a incluir DJ en sus bandas. Los DJs crean música manipulando música grabada en tocadiscos o reproductores
de CD, usando un mezclador de DJ.

Cultura y música
[editar]

Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión


actual de este artículo o sección.
En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto.

Violinista en la catedral de Dublín.

Todas las culturas humanas tienen manifestaciones musicales. La mayoría de las especies animales también son capaces de producir sonidos de una
forma organizada para comunicar una gran variedad de mensajes. Lo que define a la música de los hombres no es tanto el ser una combinación
«correcta» (o «armoniosa» o «bella») de sonidos en el tiempo como el ser una práctica de los seres humanos dentro de un grupo social determinado.

Independientemente de lo que las diversas prácticas musicales de diversos pueblos y culturas tengan en común, es importante no perder de vista la
diversidad en cuanto a los instrumentos utilizados para producir música, en cuanto a las formas de emitir la voz, en cuanto a las formas de tratar el ritmo
y la melodía, y, sobre todo, en cuanto a la función que desempeña la música en las diferentes sociedades: no es lo mismo la música que se escucha en
una celebración religiosa, que la música que se escucha en un anuncio publicitario, ni la que se baila en una discoteca. Tomando en consideración las
funciones que una música determinada desempeña en un contexto social determinado, podemos ser más precisos a la hora de definir las características
comunes de la música, y más respetuosos a la hora de acercarnos a las músicas que no son las de nuestra sociedad.
La Música, representación alegórica de la música, diseñada por Józef Gosławski en un edificio en Varsovia.

La mayoría de las definiciones de música solo toman en cuenta algunas músicas producidas durante determinado lapso en Occidente, creyendo que sus
características son «universales», es decir, comunes a todos los seres humanos de todas las culturas y de todos los tiempos. Dice Schopenhauer, «(la
música) repercute en el hombre de manera tan potente y magnífica, que puede ser comparada a una lengua universal, cuya claridad y elocuencia supera
a todos los idiomas de la tierra».44

Muchos piensan que la música es un lenguaje «universal», puesto que varios de sus elementos, como la melodía, el ritmo, y especialmente
la armonía (relación entre las frecuencias de las diversas notas de un acorde) son plausibles de explicaciones más o menos matemáticas, y que los
humanos en mayor o menor medida, estamos naturalmente capacitados para percibir como bello. Quienes creen esto ignoran o soslayan la complejidad
de los fenómenos culturales humanos. Así, por ejemplo, se ha creído que la armonía es un hecho musical universal cuando en realidad es exclusivo de la
música de Occidente de los últimos siglos; o, peor aún, se ha creído que la armonía es privativa de la cultura occidental[cita  requerida] porque
representa un estadio más «avanzado» o «superior» de la «evolución» de la música.

Otro de los fenómenos más singulares de las sociedades occidentales (u occidentalizadas) es la compleja división del trabajo de la que es objeto la
práctica musical. Así, por ejemplo, muchas veces es uno quien compone la música, otro quien la ejecuta, y otro tercero quien cobra las regalías. La idea
de que quien crea la música es otra persona distinta de quien la ejecuta, así como la idea de que quien escucha la música no está presente en el mismo
espacio físico en donde se produce es solamente posible en la sociedad occidental de hace algunos siglos; lo más común (es decir, lo más «universal»)
es que creador e intérprete sean la misma persona.

La notación musical occidental


[editar]
Artículo principal:  Historia de la notación en la música occidental

Fragmento de uno de los himnos dedicado al dios de la música Apolo, en Delfos, Grecia. El templo oracular era una acrópolis y fue construido en su honor. Este fragmento contiene

la notación musical introducida por los helenos, situando las notas por sobre las estrofas (a modo de «cancionero popular»).

Desde la antigua Grecia (en lo que respecta a música occidental) existen formas de notación musical. Sin embargo, es a partir de la música de la edad
media (principalmente canto gregoriano) que se comienza a emplear el sistema de notación musical que evolucionaría al actual. En
el Renacimiento cristalizó con los rasgos más o menos definitivos con que lo conocemos hoy, aunque -como todo lenguaje- ha ido variando según las
necesidades expresivas de los usuarios.
El sistema se basa en dos ejes: uno horizontal, que representa gráficamente el transcurrir del tiempo, y otro vertical que representa gráficamente la altura
del sonido. Las alturas se leen en relación a un pentagrama (del griego «πεντα», «penta»: cinco; y «γραμμa», «grama»: líneas), que al comienzo tiene
una clave que tiene la función de atribuir a una de las líneas del pentagrama una determinada nota musical. En un pentagrama encabezado por la «clave
de sol en segunda línea» nosotros leeremos como sol el sonido que se escribe en la segunda línea (contando desde abajo), como la el sonido que se
escribe en el espacio entre la segunda y la tercera líneas, como si el sonido en la tercera línea, etc. Para los sonidos que quedan fuera de la clave se
escriben líneas adicionales. Las claves más usadas son las de:

 do en tercera línea (clave que toma como referencia al do  de 261,63 Hz, el do central del piano),
4

 sol en segunda línea (que se refiere al sol que se encuentra una quinta por encima del do central), y

 fa en cuarta línea (referida al fa que está una quinta por debajo del do central).

El discurso musical está dividido en unidades iguales de tiempo llamadas compases: cada línea vertical que atraviesa el pentagrama marca el final de un
compás y el comienzo del siguiente. Al comienzo del pentagrama habrá una fracción con dos números; el número de arriba indica la cantidad de
tiempos que tiene cada compás; el número de abajo nos indica cuál será la unidad de tiempo.

Para escribir las duraciones se utiliza un sistema de figuras: la redonda (representada como un círculo blanco), la blanca (un círculo blanco con un palito
vertical llamado plica), la negra (igual que la blanca pero con un círculo negro), la corchea (igual que la negra pero con un palito horizontal que
comienza en la punta de la plica), la semicorchea (igual que la corchea pero con dos palitos horizontales), etc. Cada una vale la mitad de su antecesora:
la blanca vale la mitad que una redonda y el doble que una negra, etc.

Las figuras son duraciones relativas; para saber qué figura es la unidad de tiempo en determinada partitura, debemos fijarnos en el número inferior de la
indicación del compás: si es 1, cada redonda corresponderá a un tiempo; si es 2, cada blanca corresponderá a un tiempo; si es 4, cada tiempo será
representado por una negra, etc. Así, una partitura encabezada por un 3

4 estará dividida en compases en los que entren tres negras (o seis corcheas, o una negra y cuatro corcheas, etc.); un compás de 4

8 tendrá cuatro tiempos, cada uno de ellos representados por una corchea, etc.

Para representar los silencios, el sistema posee otros signos que representan un silencio de redonda, de blanca, etc..

Como se ve, las duraciones están establecidas según una relación binaria (doble o mitad), lo que no prevé la subdivisión por tres, que será indicada
con tresillos. Cuando se desea que a una nota o silencio se le agregue la mitad de su duración, se le coloca un punto a la derecha (puntillo). Cuando se
desea que la nota dure, además de su valor, otro determinado valor, se escriben dos notas y se las une por medio de una línea arqueada llamada ligadura
de prolongación.

En general, las incapacidades del sistema son subsanadas apelando a palabras escritas más o menos convencionales, generalmente en italiano. Así, por
ejemplo, las intensidades se indican mediante el uso de una «f» (forte, fuerte) o una «p» (piano, suave), o varias efes y pes juntas. La velocidad de los
pulsos se indica con palabras al comienzo de la partitura que son, en orden de velocidad: largo, lento, adagio, moderato, andante, allegro, presto.

Beneficios de la música a nivel psicológico y neurológico


[editar]
El  canto  de los  ángeles (obra de William Bouguereau, siglo xix.

La práctica de la ejecución musical sobre la base de un instrumento, promueve un mejor rendimiento a nivel cerebral. Las lecciones musicales activan a
ambos hemisferios cerebrales. Por esta actividad, la concentración, memoria y disciplina de un estudiante se ven a duelo al ejercitarse, y este ejercicio
suele mejorar la capacidad de las aptitudes mencionadas. En el momento en el que el cerebro se ve retado a dividirse en varias funciones que requieren
concentración y precisión, como al tocar instrumentos ya sea piano, guitarra, violín, contrabajo, entre otros, mejora sus funciones. Estudios realizados
por la Universidad de Harvard y la Universidad de California han comprobado que la práctica de instrumentos musicales hace que los dos hemisferios
cerebrales formen nuevas conexiones, cuya realización produce que el cerebro tenga un mejor rendimiento en los campos de la concentración, memoria
y aprendizaje. El legendario científico español de la neurociencia moderna, Santiago Ramón y Cajal, descubrió que la única actividad que hacía más
conexiones en las células cerebrales era tocar el piano, ya que en este instrumento se emplea cada dedo en una tecla distinta, enfocándose cada mano en
distintos ritmos y velocidades, y en adición, los pies, que también tienen una importante función al utilizarse los pedales.45 

A nivel mental, también se considera muy útil la teoría musical para facilitar el aprendizaje de otros idiomas. Características importantes de la música,
como el tono, el timbre, la intensidad y el ritmo, tienen mucho que ver con las variaciones del habla en los distintos idiomas. Cada uno de estos tiene un
acento distinto, y en la música descubrimos los diversos tonos, timbres, y ritmos que se podrían acoplar a los diferentes idiomas.46

Véase también
[editar]

  Portal:Música. Contenido relacionado con Música.

 Música surrealista

 Solfeo

 Cultura de Europa#Música

 Historia de la ópera

Notas y referencias
[editar]
Notas
1. ↑ Véase Historia de la notación en la música occidental.

2. ↑ Antes de la invención de la imprenta, toda la música anotada se copiaba a mano.

3. ↑ El contrapunto era importante en la música vocal de la época medieval.

4. ↑ La música del período clásico no debe confundirse con la música clásica en general, un término que se refiere a la música de arte occidental desde el

siglo v hasta la década de 2000, que incluye el período clásico como uno de varios períodos.

5. ↑ Un ejemplo es la figura distintiva de cuatro notas utilizada en su Quinta Sinfonía.

Referencias

1. ↑ «Mousike, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek–English Lexicon, at Perseus». perseus.tufts.edu (en inglés). Consultado el 27 de octubre de 2015.

2. ↑ «Music». Online Etymology Dictionary (en inglés). Douglas Harper. Consultado el 27 de octubre de 2015.

3. ↑ Goldman, Richard Franko (Enero). «Varèse: Ionisation; Density 21.5; Intégrales; Octandre; Hyperprism; Poème Electronique. Instrumentalists, cond. Robert

Craft. Columbia MS 6146 (stereo)». Musical Quarterly 47 (1): 133-134.

4. ↑ Blacking, 1974, p. 99.


5. ↑ Dictionnaire de la Musique. París: Duchesne. 1768.
6. ↑ Rousseau, Jean-Jacques (2007). Diccionario de Música. Madrid: Akal. p. 281-288.
7. ↑ Nettl, B (1985). Música folklórica y tradicional de los continentes occidentales. Madrid: Alianza. p. 33.
8. ↑ Saltar a:  a b Michels, 1985.
9. ↑ «Definición de música». RAE. Consultado el 26 de junio de 2021.
10. ↑ Massey, Reginald; Massey, Jamila (1996). The Music of India (en inglés). Abhinav Publications. p. 11.  .
ISBN 978-81-7017-332-8

11. ↑ Brown, RE (1971). «India's Music». Readings in Ethnomusicology.


12. ↑ Wilkinson, Endymion (2000). Chinese history. Harvard University Asia Center.
13. ↑ Stolba, K. Marie (1995). The Development of Western Music: A History (2ª edición). Madison: Brown & Benchmark Publishers. p. 2.
14. ↑ West, Martin Litchfield (Mayo de 1994). «The Babylonian Musical Notation and the Hurrian Melodic Texts». Music and Letters 75 (2). pp. 161-179.
15. ↑ Arbor, Ann. «Music of Ancient Egypt». Kelsey Museum of Archaeology, Universidad de Michigan (en inglés). Archivado desde el original el 13 de octubre de
2015.

16. ↑ «UC 33268». digitalegypt.ucl.ac.uk (en inglés). Consultado el 27 de octubre de 2015.


17. ↑ Hickmann, Hans (1957). «Un Zikr Dans le Mastaba de Debhen, Guîzah (IVème Dynastie)». Journal of the International Folk Music Council 9: 59-
62. JSTOR 834982. doi:10.2307/834982.

18. ↑ Hickmann, Hans (Enero-marzo de 1960). «Rythme, mètre et mesure de la musique instrumentale et vocale des anciens Egyptiens». Acta
Musicologica32 (1): 11-22. JSTOR 931818. doi:10.2307/931818.

19. ↑ Nidel, 2005, p. 219.

20. ↑ Kahn, 2005, p. 98.


21. ↑ Kahn, 2005, p. 11.
22. ↑ Nidel, 2005, p. 10.
23. ↑ Rajagopal, Geetha (2009). Music rituals in the temples of South India, Volume 1 (en inglés). D. K. Printworld. pp. 111-112.  .
ISBN 978-81-246-0538-7

24. ↑ Lockyer, Herbert (2004). All the Music of the Bible. Hendrickson Publ. p. X.  .
ISBN 9781565635319

25. ↑ Saltar a:  a b Krähenbühl, Lee (Verano de 2006). «A Theatre Before the World: Performance History at the Intersection of Hebrew, Greek, and Roman
Religious Processional». Journal of Religion and Theatre (en inglés) 5 (1). Archivado desde el original el 4 de octubre de 2006.

26. ↑ Saltar a:  a b c Savage, Roger. «Incidental music». Grove Music Online (en inglés). Oxford Music Online. Consultado el 13 de agosto de 2012. (requiere
suscripción).

27. ↑ West, Martin Litchfield (1994). Ancient Greek music. Oxford University Press.
28. ↑ Winnington-Ingram, Reginald P. (Octubre de 1929). «Ancient Greek Music: A Survey». Music & Letters 10 (4): 326-345.  .  .
JSTOR 726126 doi:10.1093/ml/10.4.326

29. ↑ Aristóxeno (1902). Harmonika Stoicheia (The Harmonics of Aristoxenus). Georg Olms Verlag.  .  .


ISBN 978-3-487-40510-0 OCLC 123175755

30. ↑ Habinek, 2005, passim.


31. ↑ Naerebout, Frederick G. (5-7 de julio de 2007). «Dance in the Roman Empire and Its Discontents». Ritual Dynamics and Religious Change in the Roman
Empire. Proceedings of the Eighth Workshop of the International Network Impact of Empire. Heidelberg. p. 146.
32. ↑ Ginsberg-Klar, Maria E. (1981). «The Archaeology of Musical Instruments in Germany during the Roman Period». World Archaeology 12 (3): 313-320.
33. ↑ Habinek, 2005, pp. 90 y ss.
34. ↑ Scott, J. E. (1957). Roman Music. «The New Oxford History of Music». Ancient and Oriental Music (Oxford: Oxford University Press) 1: 404.
35. ↑ Franklin, James L., Jr. (1987). «Pantomimists at Pompeii: Actius Anicetus and His Troupe». American Journal of Philology 108 (1): 95-107.
36. ↑ Michels, 1985, p. 183.
37. ↑ Thornburgh, Elaine; Logan, Jack. «Baroque Music». trumpet.sdsu.edu (en inglés). Archivado desde el original el 5 de septiembre de 2015. Consultado el 27
de octubre de 2015.

38. ↑ Blume, Friedrich (1970). Classic and Romantic Music: A Comprehensive Survey. Nueva York: W.W. Norton & Company.
39. ↑ «Música para piano». Archivado desde el original el 16 de octubre de 2008. Consultado el 5 de noviembre de 2008.
40. ↑ «Aspectos generales sobre la interpretación de la música para piano a través de la historia». Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2008.
Consultado el 4 de noviembre de 2008.

41. ↑ Schaeffer, P. (1966). Traité des objets musicaux. París: Le Seuil.


42. ↑ Shipton, Alyn (2007). A New History of Jazz (2ª edición). Continuum. pp. 4-5.
43. ↑ Gilliland, John. «Show 55 – Crammer: A lively cram course on the history of rock and some other things». Pop Chronicles (en inglés) (University of North
Texas Libraries). Consultado el 4 de julio de 2021.

44. ↑ Schopenhauer, Arthur (2016). Sobre la música. Casimiro.  .


ISBN 9788415715818

45. ↑ Meza, Jessica (2007). «Estudiar música mueve el intelecto». Consultado el 2015.


46. ↑ Guindi, Renee (1996). «Entrenadora del cerebro». Consultado el 2015.

Bibliografía
[editar]

 Blacking, John (1974). How Musical is Man? (en inglés). University of Washington Press. ISBN 9780295953380.

 Copland, Aaron. Como escuchar música. Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789681641511.

 Habinek, Thomas (2005). The World of Roman Song: From Ritualized Speech to Social Order (en inglés). Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 9780801881053.

 Kahn, Charles (2005). World History: Societies of the Past (en inglés). Portage & Main Press. ISBN 9781553790457.

 Kivy, Peter (2001). Nuevos ensayos sobre la comprensión musical. Paidós. ISBN 978-84-493-1742-2.

 Michels, Ulrich (1985). Atlas de música. Alianza Editorial. ISBN 84-206-6999-7.

 Nidel, Richard O. (2005). World Music: The Basics. Routledge. ISBN 9780415968003.

 Trías, Eugenio (2007). El canto de las sirenas: argumentos musicales. Galaxia Gutenberg. ISBN 978-84-8109-701-6.

Enlaces externos
[editar]

Todas las páginas que comienzan por «Música».


o
 Wikilibros alberga un libro o manual sobre Música.
o
 Wikisource contiene obras originales de o sobre Música.
o
 Wikiversidad alberga proyectos de aprendizaje sobre Música.
o

 Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre música.


o

o Proyectos Wikimedia

o  Datos: Q638

o  Multimedia: Music

o  Noticias: Categoría:Música

o  Citas célebres: Música
o Identificadores

o BNE: XX525209

o BNF: 133183660 (data)

o GND: 4040802-4

o LCCN: sh85088762

o NDL: 00568825

o NARA: 10643748

o AAT: 300054146

o Microsoft Academic: 535889608

o Diccionarios y enciclopedias

o HDS: 011881

o Britannica: url

o Identificadores médicos

o MeSH: D009146

Categoría: 

Música
o
Menú de navegación

No has accedido
o

Discusión
o

Contribuciones
o

Crear una cuenta


o

Acceder
o
Artículo
o
Discusión
o
Leer
o
Editar
o
Ver historial
o
Buscar
Portada
o
Portal de la comunidad
o
Actualidad
o
Cambios recientes
o
Páginas nuevas
o
Página aleatoria
o
Ayuda
o
Donaciones
o
Notificar un error
o
Herramientas

Lo que enlaza aquí


o
Cambios en enlazadas
o
Subir archivo
o
Páginas especiales
o
Enlace permanente
o
Información de la página
o
Citar esta página
o
Elemento de Wikidata
o
Imprimir/exportar

Crear un libro
o
Descargar como PDF
o
Versión para imprimir
o
En otros proyectos

Wikimedia Commons
o
Wikinoticias
o
Wikiquote
o
En otros idiomas

‫العربية‬
o
Башҡортса
o
English
o
हिन्दी
o
Bahasa Indonesia
o
Bahasa Melayu
o
Русский
o
‫اردو‬
o
中文
o
211 más

Editar enlaces

Esta página se editó por última vez el 16 nov 2021 a las 17:25.
o
El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio,
o
usted acepta nuestros términos de usoy nuestra política de privacidad. 

Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.

Política de privacidad
o

Acerca de Wikipedia
o

Limitación de responsabilidad
o

Versión para móviles


o

Desarrolladores
o

Estadísticas
o

Declaración de cookies
o

También podría gustarte