Está en la página 1de 151

Grandes

DIRECTORES DE CINE
Vol. 1
Contenidos
Artículos
Akira Kurosawa 1
Alan Parker 7
Alejandro Amenábar 9
Alejandro González Iñárritu 15
Alfonso Cuarón 18
Alfred Hitchcock 21
Ang Lee 32
Anthony Minghella 35
Barry Levinson 37
Bernardo Bertolucci 39
Brad Bird 41
Brian De Palma 44
Bryan Singer 47
Buster Keaton 51
Cantinflas 57
Cecil B. DeMille 65
Charles Chaplin 68
Christopher Nolan 83
Danny Boyle 88
Danny DeVito 91
Darren Aronofsky 94
David Fincher 97
David Lynch 100
David Mamet 109
David Wark Griffith 110
Eliseo Subiela 114
Emir Kusturica 115
Federico Fellini 119
Francis Ford Coppola 125
Frank Capra 139

Referencias
Fuentes y contribuyentes del artículo 144
Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes 146
Licencias de artículos
Licencia 148
Akira Kurosawa 1

Akira Kurosawa
Akira Kurosawa

Akira Kurosawa
Nacimiento Shinagawa, Tokio, Japón
23 de marzo de 1910

Fallecimiento Setagaya, Tokio, Japón


6 de septiembre de 1998 (88 años)

Familia

Cónyuge Yôko Yaguchi (1921-1985)

Premios

Premios Óscar Mejor película de habla no inglesa


1951 Rashōmon
1975 Dersu Uzala
Óscar Honorífico
1989 Premio a la Trayectoria Profesional

Premios BAFTA Mejor director


1980 Kagemusha
Mejor película de habla no inglesa
1986 Ran

Festival de Cannes Palma de Oro


1980 Kagemusha

Otros premios León de Oro - Festival de Venecia


1951 Rashōmon

[1]
Ficha en IMDb

Akira Kurosawa (Kyūjitai: 黒 澤 明, Shinjitai: 黒 沢 明 Kurosawa Akira?, 23 de marzo de 1910—6 de septiembre


de 1998) fue uno de los más célebres directores de cine de Japón. Comenzó su carrera con Sugata Sanshiro (La
leyenda del gran Judo), dirigió más de 30 películas, entre ellas algunas tan conocidas como Los siete samuráis,
Rashōmon[2] o Dersu Uzala. En 1990 recibió un Óscar honorífico por su trayectoria.

Infancia y juventud
Akira fue el séptimo hijo de Isamu y Shima Kurosawa. Nace el 23 de marzo en el distrito de Omori en Tokio. Shima
Kurosawa, la madre, tenía cuarenta años cuando nació Akira, y su padre Isamu, cuarenta y cinco. Akira Kurosawa
creció en una casa llena de parientes, ocupada por sus padres, uno de sus hermanos mayores y tres de sus hermanas.
De los hermanos restantes, uno había fallecido antes de que naciera Akira, y otros dos (uno de los hermanos y una de
las hermanas) ya se habían independizado.
Akira Kurosawa 2

Su madre era una mujer abnegada a la que no le importaba sacrificarse por su marido y sus hijos. Procedía de una
familia de comerciantes de Osaka.
Su padre era el director de un instituto del ejército japonés, y la propia familia Kurosawa descendía de una línea de
antiguos samuráis. Desde el punto de vista económico, su situación era superior a la media. Kurosawa era un
admirador de la cultura occidental, tanto en los programas deportivos que organizaba, como en su afición al cine, que
acababa de ser introducido en Japón en aquella época. Incluso cuando más adelante la cultura japonesa renegó de las
películas occidentales, siguió pensando que constituían una experiencia educativa positiva.
En la escuela primaria comenzó a dibujar bajo la tutela de un profesor que se interesó por su talento. Su hermano
mayor, Heigo, tuvo también un profundo impacto en él: Heigo era muy inteligente, ganó varias competiciones
académicas, pero tenía también lo que podría denominarse un "lado oscuro" o "cínico".
En 1923, el gran terremoto de Kantō destruyó Tokio y mató a más de 100.000 personas. Heigo, de 17 años, y Akira,
de 13, pasearon juntos entre la devastación. Los cadáveres de humanos y animales se apilaban en cualquier rincón.
Cuando Akira intentó apartar la vista, su hermano Heigo le obligó a sostenerla. Kurosawa recordaría más tarde que
esta experiencia le enseñó que mirar de frente a lo que lo aterraba, era el modo de vencer su propio miedo.
Heigo pronto comenzó una carrera en los cines de Tokio como benshi, o narrador de películas mudas para el público
japonés. Sin embargo, con la llegada del cine sonoro, el trabajo de los benshi comenzó a desaparecer, lo que llevó a
Heigo a intentar organizar una huelga que fracasó. Akira también estaba implicado en las luchas de sindicatos,
escribiendo varios artículos para un periódico, al mismo tiempo que perfeccionaba su destreza como pintor. A pesar
de estas actividades, que el mismo calificaría de "imprudentes" más adelante, nunca se consideró a sí mismo como
un "comunista".
Cuando Akira acababa de cumplir los 20 años, su hermano Heigo se suicidó, y cuatro meses más tarde murió el
mayor de sus hermanos, dejando a Akira como el único hijo varón sobreviviente. La hermana inmediatamente mayor
de Akira, a la que él llamaba "pequeña hermana mayor", también había muerto repentinamente cuando él sólo tenía
diez años de edad.

El comienzo de su carrera
En 1938 Kurosawa se enteró de la existencia de un programa de aprendices de director, en un gran estudio de cine,
Tōhō. Fue contratado y trabajó como ayudante del director Kajiro Yamamoto. Después de su debut tras las cámaras
con Sanshiro Sugata (La leyenda del gran judo), sus siguientes películas fueron cuidadosamente supervisadas por el
belicista gobierno japonés, e incluyeron frecuentemente temas nacionalistas. Así por ejemplo, Ichiban utsukushika
(La más bella) era una película de propaganda sobre unas mujeres trabajando en una fábrica militar. También la
segunda parte de la saga de "el gran Judo" ha sido interpretada como una película explícitamente
anti-estadounidense, por retratar al judo japonés como superior al boxeo estadounidense u occidental.
En cambio, su primera película post-bélica, Waga seishum ni kuinashi (No añoro mi juventud) es crítica con el
anterior régimen japonés, ya que trata sobre la mujer de un disidente izquierdista, arrestado por sus tendencias
políticas.
En Vivir (Ikiru), por ejemplo, Kurosawa critica fuertemente a los funcionarios públicos y sus políticas, así como la
forma en que malgastan el tiempo. Kurosawa hizo muchas otras películas que trataban del Japón de su tiempo, en
especial Yoidore tenshi (El ángel borracho) o Nora inu (El perro rabioso). Sin embargo, sería una película de género
policial, Rashōmon la que le haría conocido internacionalmente, al ganar el León de Oro en el Festival de cine de
Venecia en 1951.[3]
Akira Kurosawa 3

Kurosawa, director de cine


Kurosawa tenía una técnica cinematográfica propia, que desarrolló en la década de 1950, y que le había dado a sus
películas un aspecto único.
Le gustaba emplear lentes de teleobjetivo, por el modo en que aplanaban el encuadre y porque creía que situando las
cámaras lejos de los actores se lograban mejores interpretaciones.
También le gustaba usar varias cámaras al mismo tiempo, lo que le permitía filmar un mismo plano desde distintos
ángulos.
Otra peculiaridad del estilo de Kurosawa era el empleo de los elementos meteorológicos en sus películas, como la
fuerte lluvia en la escena inicial de Rashōmon y en la batalla final de Los siete samuráis, el calor intenso en El perro
rabioso, el viento helado en Yojimbo (El mercenario), la lluvia y la nieve en Ikiru (Vivir) o la niebla en Kimonosu-jo
(Trono de sangre).
Akira Kurosawa era también conocido como Tenno (literalmente, "El Emperador"), por su estilo dictatorial como
director. Era un perfeccionista que dedicaba enormes cantidades de tiempo y esfuerzo para lograr el efecto visual
deseado.
En Rashōmon, por ejemplo, tiñó el agua con tinta negra para lograr el efecto de lluvia intensa, y terminó empleando
todo el suministro de agua de la zona para crear una tormenta. En Trono de sangre, en la escena final en la que
Toshirō Mifune es alcanzado por las flechas, Kurosawa empleó flechas reales disparadas por arqueros expertos desde
cerca, que se clavaron a sólo unos centímetros del cuerpo de Toshiro Mifune. En Ran hizo construir todo un castillo
en las laderas del Monte Fuji, sólo para quemarlo hasta los cimientos en la escena clímax de la película.
Otras historias similares sobre el perfeccionismo de Kurosawa hablan de que mandó que se invirtiera el sentido del
flujo de un arroyo, para lograr un mejor efecto visual, o que hizo eliminar el tejado de una casa (para tener que
reponerlo después) sólo porque le pareció que la presencia de ese tejado estropeaba una breve secuencia filmada
desde un tren.
Su perfeccionismo también se manifestaba en su elección del vestuario: le parecía que dar al actor un traje recién
hecho, restaba autenticidad al personaje. Para solucionarlo, repartía el vestuario a los actores semanas antes de la
filmación, y les obligaba a usarlo diariamente para "establecer un vínculo" con la ropa. En algunos casos, como en
Los siete samuráis, en el que la mayor parte del reparto eran granjeros pobres, se instruyó a los actores para que se
aseguraran de desgastar y destrozar la ropa antes del rodaje.
Kurosawa también pensaba que una música "acabada" no pegaba en el cine. Al elegir una pieza musical para
acompañar a una escena, solía reducirla a un solo elemento (por ejemplo, sólo trompetas). Únicamente al acercarse el
final de sus películas se escucha música más "acabada".

Influencias
Un aspecto notable de las películas de Kurosawa es la amplitud de sus influencias artísticas. Algunas de sus películas
son adaptaciones de obras de William Shakespeare: Ran está basado en El rey Lear, y Trono de sangre en Macbeth,
mientras que Warai yatsu hodo yoku nemuru, (Los canallas duermen en paz) tiene ciertos paralelismos con Hamlet,
aunque no está claro que se base en ella.
Kurosawa también dirigió adaptaciones de obras literarias rusas, incluyendo El Idiota de Fiodor Dostoievski o
Donzoko (Los bajos fondos) una obra de Máximo Gorki. Ikiru (Vivir) trata hasta cierto punto las mismas cuestiones
que el cuento, o novela corta, de León Tolstoi La muerte de Iván Ilich. Algunos de los hilos argumentales de
Barbarroja pueden encontrarse en Humillados y Ofendidos de Fiodor Dostoievski.
Tengoku to jigoku (El infierno del odio) toma ideas de la obra King's Ransom del escritor policíaco estadounidense
Ed McBain, Yojimbo (El mercenario) guarda relaciones con La Cosecha Roja de Dashiell Hammett y también en los
western.
Akira Kurosawa 4

El perro rabioso se inspira en las novelas de detectives del belga Georges Simenon.
El germen de Los siete samuráis se encuentra en la tragedia clásica griega de Esquilo Los siete contra Tebas.
El director estadounidense John Ford también tuvo una importante influencia en su obra.
Aunque algunos críticos japoneses acusaron a Kurosawa de ser "demasiado occidental", también estaba
profundamente influido por la cultura de su país, sobre todo por el teatro Kabuki y Noh, y del género Jidaigeki del
cine japonés.

Su influencia
Sus películas han tenido una gran influencia en el cine mundial, y todavía inspiran a muchos directores.
Por ejemplo, se han hecho muchas versiones distintas de Los siete samuráis en diversos géneros cinematográficos o
televisivos, como el western, la ciencia ficción el cine de artes marciales o el anime.
Las revisiones más importantes de esta película, que mantienen la estructura narrativa básica, incluyen Los siete
magníficos, dirigida por John Sturges en 1960, Beach of the War Gods de 1973, Battle Beyond the Stars de 1980
(cuyo título se tradujo al español como Los siete magníficos del espacio), Mundo Salvaje, dirigida por Lee Katzin en
1988, o Saat Hindustani de 1969, dirigida por Khwaja Ahmad Abbas y en la que debutó Amitabh Bachchan.
Hay otras películas que se basan más libremente en el original de Kurosawa, incluyendo Los tres amigos o Bichos.
Además, esta película también ha inspirado dos películas de Hollywood y numerosas novelas, entre ellas la quinta
novela de la serie La Torre Oscura de Stephen King, titulada Los lobos de Calla.
Igualmente, una escena de Conan el Bárbaro (concretamente aquélla en que el narrador de la historia carga con las
armaduras de los guerreros muertos y las ofrece a Conan para la batalla final de la película) parece estar inspirada en
aquella otra del clásico de Kurosawa, en que los campesinos rescatan las armaduras de samuráis muertos, para poder
enfrentarse a la nueva amenaza que se cierne sobre ellos.
Rashōmon también fue revisitada por Martin Ritt en su película de 1964 The Outrage, titulada en español Cuatro
confesiones.
Las películas de Kollywood (filmadas en tamil) Andha Naal (1954) y Virumaandi (2004), emplean también recursos
narrativos similares a los que Kurosawa emplea en Rashōmon.
Yojimbo (El mercenario), por su parte, es la base de la película de Sergio Leone Por un puñado de dólares, la
protagonizada por Bruce Willis titulada Last Man Standing (El último hombre) o el drama urbano de Boaz Yakin,
Fresh.
Kakushi toride no san-akunin (La fortaleza escondida) es una influencia reconocida en las películas de la saga La
Guerra de las Galaxias de George Lucas, en particular en los Episodios IV (A New Hope) y VI (Return of the Jedi), y
sobre todo en los personajes de C3PO y R2D2. Lucas también empleó en su saga la técnica cinematográfica de
transiciones empleada por Kurosawa.
Rashōmon no sólo logró hacer conocido el cine japonés en todo el mundo, sino que dio nombre a un tipo de narrativa
fragmentada e inconsistente, conocida como el efecto Rashōmon.
Además está considerada la primera película judicial de la historia del cine.
Akira Kurosawa 5

Filmografía
• Sugata sanshiro, 1943. (La leyenda del gran Judo)
• Ichiban utsukushiku, 1944. (La más bella)
• Zoku sugata sanshiro, 1945. (La nueva leyenda del gran Judo)
• Tora-no-o fumu otokotachi, 1945. (Los hombres que caminan sobre la cola del tigre)
• Asu o tsukuru hitobito, 1946. (Los que construyen el porvenir)
• Waga seishum ni kuinashi, 1946. (No añoro mi juventud)
• Subarashiki nichiyobi, 1947. (Un domingo maravilloso)
• Yoidore tenshi, 1948. (El ángel ebrio)
• Shizukanara ketto, 1949. (Un duelo silencioso)
• Nora inu, 1949. (El perro rabioso)
• Shubun, 1950. (Escándalo)
• Rashōmon,[2] 1950
• Hakuchi, 1951. (El idiota)
• Ikiru, 1952. (Vivir)
• Shichinin no samurai, 1954. (Los siete samuráis)
• Ikimona no kiroku, 1955. (Crónica de un ser vivo)
• Kimonosu-jo, 1957. (Trono de sangre)
• Donzoko, 1957. (Los bajos fondos)
• Kakushi toride no san-akunin, 1958. (La fortaleza escondida)
• Warai yatsu hodo yoku nemuru, 1960. (Los canallas duermen en paz)
• Yojimbo, 1961. (El mercenario)
• Tsubaki Sanjuro, 1962. (Sanjuro)
• Tengoku to jigoku, 1963. (El infierno del odio)
• Akahige, 1965. (Barbarroja / Bondad humana)
• Dodes ka-den, 1970.
• Dersu Uzala, 1975. (El cazador)
• Kagemusha, 1980. (La sombra del guerrero)
• Ran, 1985. (Caos)
• Los Sueños, de Akira Kurosawa, 1990. (Sueños)
• Hachi-gatsu no kyōshikyoku, 1991. (Rapsodia en Agosto)
• Madadayo, 1992. (Espera un poco / Todavía no)

Premios

Óscar
Akira Kurosawa 6

Año Categoría Película Resultado

1975 Óscar a la mejor película extranjera Dersu Uzala Ganador

1985 Óscar al mejor director Ran Candidato

1990 Óscar Honorífico Ganador

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000041
[2] "El 'efecto Rashomon'. Análisis filosófico para el centenario de Akira Kurosawa" de G. Mayos (UB). (http:/ / www. ub. es/ histofilosofia/
gmayos/ 0altres. htm)
[3] Cousins, M. (2005) (en español). Historia del Cine. Barcelona, España: Ediciones Blume. pp. 514. ISBN 84-8076-562-3.

Enlaces externos
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Akira Kurosawa. Commons
• Ficha de Akira Kurosawa en inglés (http://www.imdb.com/name/nm0000041) y en español (http://www.
imdb.es/name/nm0000041) en Internet Movie Database.
• "Akira Kurosawa para cinéfilos", Revista Japan Next Nº32 (http://www.japannext.com.ar/anteriores/
japannext_32.pdf)
• El 'efecto Rashomon'. Análisis filosófico para el centenario de Akira Kurosawa" (http://www.ub.es/
histofilosofia/gmayos/0altres.htm) de G. Mayos (http://www.ub.edu/histofilosofia/gmayos/0index.html)
(UB), Revista Convivium, nº 23, 2010.
• "Akira Kurosawa cine en corto", video realizado por estudiantes de cine como tributo al maestro kurosawa (http:/
/www.youtube.com/watch?v=vvNHPw_Lc9c)
Alan Parker 7

Alan Parker
Alan Parker

Alan Parker, Varsovia (Polonia), 15 de octubre de 2005


Nacimiento Islington, Londres,
Inglaterra
14 de febrero de 1944 (68 años)

Premios

Premios BAFTA Mejor director


1978 Midnight Express
1991 The Commitments

Festival de Cannes Gran Premio del Jurado


1985 Birdy

Sir Alan William Parker, CBE (nacido el 14 de febrero de 1944) es un director y productor de cine, escritor y actor
inglés. Se ha encontrado activo tanto en la industria del cine del Reino Unido como en la de Hollywood y fue uno de
los fundadores del Director's Guild de Gran Bretaña.

Biografía
Nació en el seno de una familia de clase obrera. Su madre, Elsie Ellen, era modista y su padre, William Leslie
Parker, un pintor de casas.[1] Asistió a la escuela secundaria fundada en Islington por Dame Alice Owens. En los
años de la década de 1960 dejó los estudios. Fue contratado en agencias de publicidad como redactor. Pronto se
encargó de dirigir la filmación de los anuncios. Sus trabajos más famosos y duraderos en esa época surgieron cuando
trabajaba para la agencia Collett, Dickenson y Pearce de Londres. Por ejemplo, el anuncio para la casa de vermuts
Cinzano, protagonizado por Leonard Rossiter y Joan Collins y exhibido en el Reino Unido.
Sus comienzos en el cine coinciden con su encuentro con el productor David Puttnam, quien produjo en 1971 la
película Melody, uno de cuyos guionistas era Parker. En lo sucesivo, Puttnam produciría varios films de Parker,
incluyendo el Expreso de Medianoche (1978), que supuso su despegue como director, y que es una película
ambientado en una cárcel turca, que le granjeó el elogio de la crítica y que fue elegido aspirante a varios premios
Óscar de la academia de Hollywood, entre ellos los de «Mejor Director» y «Mejor Película». Más tarde, Parker
volvería a ser nombrado aspirante al premio a Mejor Director por Mississippi Burning (1988).
También ha dirigido algunos musicales, tales como Bugsy Malone (1976), Fama (1980), Pink Floyd The Wall
(1982), The Commitments (1991) y, en 1996, Evita.
Fue nombrado Caballero del Imperio Británico en la ceremonia correspondiente al año 2002. También recibió en
2005 un Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad de Sunderland, cuyo rector es David Puttnam.
Parker es un seguidor del club de fútbol Arsenal.[2]
Alan Parker 8

Filmografía
• 1976: Bugsy Malone, el nieto de Al Capone: su primera película. Fue nominada a ocho premios de la Academia
Británica de cine, de los cuales recibió cinco.Es una película musical sobre gángsters que son niños. No hay balas,
sino pistolas de crema. Intérpretes: Scott Baio, Jodie Foster, Florrie Dugger, John Cassisi, Martin Lev, Patrick
Dempsey, Paul Murphy, Andrew Paul.
• 1978: El expreso de medianoche obtuvo dos Oscar, de las 6 nominaciones, y seis Globos de Oro. Después de
trasladarse a Los Ángeles (California), le presentaron a un joven y desconocido guionista, llamado Oliver Stone.
Con Expreso de medianoche, Parker se dio cuenta del poder que tiene una película para conmover al público.
• 1980: Fama: consiguió dos Oscar de las seis nominaciones, y seis Globos de Oro. Dio lugar a una serie TV de
gran éxito.
• 1981: Después del amor: Le resultó difícil por que le evocaba la ruptura de su propio matrimonio.
• 1982: Pink Floyd, The Wall: a Alan Parker, el aspecto visual de la película le interesó mucho más que el mensaje.
• 1984: Birdy, que recibió el premio especial del Festival de Cannes. Con Matthew Modine y Nicolas Cage (dos
actores hasta entonces desconocidos).
• 1987: El corazón del ángel. Con Mickey Rourke y Robert De Niro. Fue clasificada como película X inicialmente
en EE. UU., que obligó a recortar algunas escenas. Es una extraordinaria mezcla de cine negro y santería.
• 1988: Mississippi Burning, con Gene Hackman y William Dafoe. Siete nominaciones a los Oscar. Recibió tres
premios de la academia británica. Interesante película sobre el racismo.
• 1990: Bienvenido al paraíso, con Dennis Quaid. Alan Parker insistió con el tema de esta película porque le
parecía que no había dicho todo lo que quería sobre el racismo.
• 1991: The Commitments: recibió el premio al mejor director en el festival de Tokio. Recibió cuatro premios de la
Academia Británica.
• 1994: El balneario de Battle Creek: escrita y dirigida por Alan Parker. Interpretada por Anthony Hopkins, Bridget
Fonda, Matthew Broderick y John Cusack. Según comentó, la hizo porque le apetecía hacer una película
divertida.
• 1996: Evita: adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber. Escrita, dirigida y producida por Alan Parker,
quien quería hacer una ópera teatral. Protagonizada por Madonna y Antonio Banderas. Ganó tres Globos de Oro
(uno de ellos, para Madonna) y el Oscar a la mejor canción original (You must love me, añadida para la película).
Fue nominada a otras cuatro estatuillas. Aunque rodada en buena parte en exteriores, y por tal sin las limitaciones
del teatro, siguió al pie de la letra las canciones, sin diálogos adicionales. La música se grabó antes del rodaje, y
los actores debían hacer sus papeles siguiendo el playback.
• 1999: Las cenizas de Ángela: con Emily Watson y Robert Carlile. Pasó de la grandiosidad de Evita a la sencillez
de esta película. Pero no fue menos difícil, porque en ésta tenía que trabajar con niños. Según el propio director,
«trataba de hacer cosas diferentes, porque la variación mantiene fresca la creatividad».
• 2003: La vida de David Gale, con Kevin Spacey y Kate Winslet. Un alegato contra la pena capital, fue un fracaso
en taquilla. Los críticos tampoco estuvieron satisfechos con este ejercicio fílmico.

Referencias
[1] Alan Parker Biography (1944-) (http:/ / www. filmreference. com/ film/ 32/ Alan-Parker. html)
[2] dolby.com. « Dolby - Interview with Sir Alan Parker – Bugsy Malone, Evita, Fame (http:/ / www. dolby. com/ consumer/ motion_picture/
interviews_8. html)» (HTML). Consultado el 31 de marzo de 2010.

Enlaces externos
• Ficha de Alan Parker en inglés (http://www.imdb.com/name/nm0000570) y en español (http://www.imdb.
es/name/nm0000570) en Internet Movie Database.
Alejandro Amenábar 9

Alejandro Amenábar
Alejandro Amenábar

Nombre real Alejandro Fernando Amenábar Cantos

Nacimiento Santiago, Chile


31 de marzo de 1972 (40 años)

Nacionalidad

Ocupación Director
Guionista

Premios

Premios Óscar Mejor película de habla no inglesa


2004 Mar adentro

[1]
Ficha en IMDb

Alejandro Fernando Amenábar Cantos, más conocido como Alejandro Amenábar (Santiago, Chile, 31 de marzo
de 1972), es un compositor, guionista y director de cine chileno-español.[2] La totalidad de su carrera
cinematográfica se ha desarrollado en España. Ha ganado nueve premios Goya y un Óscar. Ha escrito los guiones de
sus cinco películas y ha compuesto casi todas sus bandas sonoras.

Biografía

Infancia y juventud
Es hijo del chileno Hugo Ricardo Amenábar y la española Josefina Cantos. En la actualidad, mantiene la doble
nacionalidad, chilena y española.[2] Su padre trabajaba como técnico en la General Electric, mientras que su madre,
Josefina, se dedicaba al hogar y al cuidado de sus hijos. Alejandro es el pequeño de dos hermanos varones; el mayor,
Ricardo, nació el 4 de diciembre de 1969.
Su madre había sido invitada por su hermana mayor, quien había trasladado su residencia a la capital chilena, y ahí
fue donde conoció a Hugo, con quien un tiempo después contrajo matrimonio.
En agosto de 1973, dos semanas antes del golpe de estado de Augusto Pinochet, Alejandro, con solo un año de vida,
y su familia emigraron a España y se instalaron en Madrid.[2] A su llegada a la capital se instalaron en una caravana
de cámping, pero cuando Alejandro tuvo seis años cambiaron su residencia a una urbanización en las afueras de la
localidad de Paracuellos del Jarama (Madrid).

Estudios
Alejandro comenzó sus estudios en el colegio de los Padres Escolapios de Getafe. En segundo de BUP trasladó sus
estudios al Instituto Alameda de Osuna, en la zona noreste de Madrid. En un principio este instituto no era el que se
correspondía a la zona donde residía Alejandro; sin embargo, sus padres muy preocupados por su educación
decidieron matricularle en dicho centro puesto que era conocido como uno de los mejores[cita requerida]. Es bien
reconocida su faceta como estudiante.
Pese a su edad, ni Alejandro ni su hermano eran grandes consumidores de televisión. Sus padres ponían mucho
cuidado en esto y su tiempo libre lo dedicaba sobre todo al cine en pantalla grande, al que acudió desde los quince
años de edad. Además del cine, su otra pasión era escribir relatos y leer historias juveniles. Según su madre,
Alejandro tenía la capacidad de absorber todo lo que leía. De su faceta como compositor se puede decir que desde
pequeño compuso melodías con el teclado y la guitarra con la misma fluidez que al escribir historias.
Alejandro Amenábar 10

Antes de su ingreso en la facultad, trabajó como reponedor en un almacén y como jardinero hasta que pudo
comprarse una cámara de vídeo doméstico. No concebía iniciar sus estudios universitarios de imagen sin haber
tocado antes una cámara. Por eso, cuando entró en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad
Complutense de Madrid y vio la poca práctica que tenían los alumnos con las cámaras decidió emprender su
aprendizaje en solitario. Lo positivo de su paso por la universidad fue el encuentro con gente que, más adelante, se
convertirían en personas muy importantes a lo largo de su carrera (es el caso de Sergio Rozas y Carlos Montero, a
través del cual conoció a Eduardo Noriega). Allí conoció también a Mateo Gil, amigo y compañero, con el que
realizó un pacto en el que siempre contarían el uno con el otro a la hora de realizar todos sus proyectos.

Carrera cinematográfica
Entre 1991 y 1995 realizó 4 cortometrajes que de un modo muy significativo influirán en sus primeros largometrajes.
La cabeza (corto), Himenóptero (corto) y Luna tienen sus hermanos mayores en Tesis, Mar adentro y Abre los ojos.
Aprende música de un modo autodidacta para poder musicalizar sus cortometrajes. En 1993 trabajó estrechamente
con Guillermo Fernández Groizard y realizó la música y premezclas de "Al lado del Atlas", cortometraje de alumnos
de Metrópolis c.e., de hecho parece ser que regaló su primera composición para el tema principal de Tesis al
mencionado cortometraje.
El hecho de conocer a José Luis Cuerda fue un momento decisivo en su biografía. Un compañero de José Luis
Cuerda le entregó el corto de Himenóptero, para que éste le diera su opinión. A partir de entonces, Cuerda se interesa
por el guion de la futura película Tesis (1995), y se convirtió en su productor de ésta y de las dos siguientes. "Tesis"
es un thriller ambientado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Consiguió llamar la atención de la crítica en el Festival de Cine de Berlín y obtuvo 7 Goyas, incluidos el de Mejor
Película y Mejor Director Novel.
En 1997 realizó Abre los ojos, una película de ciencia ficción e intriga psicológica que se hizo con un notable éxito
de crítica en festivales internacionales como los de Berlín o Tokio. Impresionado por la película, Tom Cruise
adquirió los derechos de adaptación y produjo y protagonizó un remake, Vanilla Sky.
Su tercer largometraje fue Los otros, protagonizado por Nicole Kidman. Consiguió un gran éxito de crítica y público
a nivel internacional, especialmente en España, donde fue la película más vista del año, y también en los Estados
Unidos, donde se mantuvo durante varias semanas entre las más vistas. Se estrenó en la sección oficial del Festival
de Venecia de 2001, consiguió ocho premios Goya, incluidos el de Mejor Película y Mejor Director, y fue candidata
al Premio de la Academia de Cine Europeo a la mejor película.
En 2004 presentó Mar adentro, un relato de la vida real del tetrapléjico Ramón Sampedro (interpretado por Javier
Bardem), donde abordaba temas como la eutanasia, el aborto o "el derecho a una vida digna". La película ganó 14
goyas, incluidos el de mejor película y mejor director, y el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 2004.
En 2008 preparó su siguiente película, inicialmente titulada Mists of Time y que finalmente se llamó Ágora. Tiene
por estrellas protagonistas, entre otros, a Rachel Weisz y a Max Minghella y se estrenó el 9 de octubre de 2009. Con
un presupuesto de 50 millones de euros es la película española más cara de la historia.
Amenábar es también el compositor de la banda sonora de sus películas, así como de otras como La lengua de las
mariposas y Nadie conoce a nadie.
Alejandro Amenábar 11

Vida personal
Amenábar ha sido siempre muy discreto y celoso de su intimidad. En 2004, cuando se estrenaba Mar adentro, se
produjo su salida del armario. Los diarios y publicaciones españoles se hicieron eco de ello; el director, a propósito
de su aparición en las portadas de las revistas gays Zero y Shangay, declaró en una entrevista:
«Yo no quiero que nadie entre en mi intimidad. Pero ni puedo ni quiero negarme a una entrevista en cualquier
revista y tampoco quiero negarme a dar la cara por los gays, creo que contribuye a normalizar la situación y
además no quiero entrar en el juego ambiguo del sí pero no. Es tan fácil como decir que eres gay y ya está».[3]

Valoración
Aunque es un autor de gran popularidad, Amenábar no ha escapado de las críticas más duras. El crítico Jordi Costa
lo considera el epítome de un modelo cinematográfico basado en el simulacro del talento, la competencia técnica y
la asfixia de lo dionisíaco.[4][5][6]

Influencias
El cine de Alejandro Amenábar muestra la influencia de diversas fuentes literarias y cinematográficas, como el
propio autor ha reconocido en alguna ocasión. Ha declarado su admiración por los grandes cineastas que han
cultivado más y mejor géneros como el thriller, el suspense, la intriga o la ciencia-ficción, entre otros, admira a
Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Jacques Tourneur, Stanley Kubrick o Roman Polanski.
• La inspiración de su largometraje Los otros se puede rastrear con facilidad en Otra vuelta de tuerca, el relato de
Henry James;[7]
• De Tesis, thriller con el que debutó, se ha dicho que tiene un claro antecedente en El fotógrafo del pánico del
director británico Michael Powell;[8]
• En Abre los ojos se reflejan elementos argumentales y narrativos de Plan diabólico, de John Frankenheimer, o de
la obra maestra de Orson Welles, Ciudadano Kane, así como de la novela de Philip K. Dick, Ubik, escrita 30 años
antes [cita requerida].

Filmografía

Como director
• 1991 - La Cabeza (cortometraje)
• 1992 - La extraña obsesión del Doctor Morbius (cortometraje)
• 1992 - Himenóptero (cortometraje)
• 1994 - Luna (cortometraje)
• 1996 - Tesis
• 1997 - Abre los ojos
• 2001 - Los otros
• 2004 - Mar adentro
• 2009 - Ágora
Alejandro Amenábar 12

Como guionista
• 1991 - La Cabeza (cortometraje)
• 1992 - La extraña obsesión del Doctor Morbius (cortometraje)
• 1992 - Himenóptero (cortometraje)
• 1994 - Luna (cortometraje)
• 1996 - Tesis
• 1997 - Abre los ojos
• 2001 - Los otros
• 2004 - Mar adentro
• 2009 - Ágora

Como productor
• 2004 - Mar adentro
• 2010 - El mal ajeno

Como compositor
• 1991 - La extraña obsesión del Doctor Morbius (cortometraje)
• 1992 - Himenóptero (cortometraje)
• 1994 - Luna (cortometraje)
• 1996 - Tesis
• 1997 - Abre los ojos
• 1999 - La lengua de las mariposas
• 1999 - Nadie conoce a Nadie
• 2001 - Los otros
• 2004 - Mar adentro

Como actor
• 1991 - La Cabeza
• 1992 - La extraña obsesión del Doctor Morbius
• 1992 - Himenóptero
• 1994 - Luna
• 1997 - Abre los ojos (cameo)
• 2009 - Spanish Movie (cameo)

Premios
Premios Óscar

Año Categoría Película Resultado

2005 Mejor película de habla no inglesa Mar adentro Ganador

Premios Globo de Oro

Año Categoría Película Resultado

2005 Mejor película en lengua no inglesa Mar adentro Ganador

Premios BAFTA
Alejandro Amenábar 13

Año Categoría Película Resultado

2001 Mejor guion original Los otros Nominado

Premios Goya

Año Categoría Película Resultado

2009 Mejor película Ágora Candidata

2009 Mejor director Ágora Candidata

2009 Mejor guion original Ágora Ganador

2004 Mejor película Mar adentro Ganador

2004 Mejor director Mar adentro Ganador

2004 Mejor guion original Mar adentro Ganador

2004 Mejor música original Mar adentro Ganador

2001 Mejor película Los otros Ganador

2001 Mejor director Los otros Ganador

2001 Mejor guion original Los otros Ganador

2001 Mejor música original Los otros Candidato

1999 Mejor música original La lengua de las mariposas Candidato

1998 Mejor película Abre los ojos Candidato

1998 Mejor director Abre los ojos Candidato

1998 Mejor guion original Abre los ojos Candidato

1996 Mejor película Tesis Ganador

1996 Mejor director novel Tesis Ganador

1996 Mejor guion original Tesis Ganador

Premios del cine europeo

Categoría Película Resultado

Mejor película europea Nominada

Mejor director europeo Mar adentro Ganador

Premios Independent Spirit

Año Categoría Resultado

2004 Mejor película extranjera Ganador

Otros premios
• En 2011 recibe una Estrella en el Paseo de la Fama de Madrid.
• En 1994 su tercer corto Luna recibe el Premio Luis García Berlanga al mejor guion y premio a la mejor banda
sonora de la AICA.
• En 1992 Himenóptero consigue el Premio al mejor corto en los festivales cinematográficos de Elche y
Carabanchel.
• En 1991 recibe el Premio de la Asociación Independiente de Cineastas Amateurs (AICA) por su primer
cortometraje La cabeza.
Alejandro Amenábar 14

Colaboradores habituales

Actores Tesis Abre los Ojos Los otros Mar adentro Ágora

Joserra Cadiñanos ✘ ✘
Fele Martínez ✘ ✘

Eduardo Noriega ✘ ✘

Walter Prieto ✘ ✘

Escritores

Mateo Gil ✘ ✘ ✘ ✘

Productores

José Luis Cuerda ✘ ✘ ✘

Fernando Bovaira ✘ ✘ ✘

Directores de fotografía

Hans Burman ✘ ✘

Javier Aguirresarobe ✘ ✘

Montadores

María Elena Sáinz de Rozas ✘ ✘

Nacho Ruiz Capillas ✘ ✘

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0024622
[2] « Biografía de Alejandro Amenábar (http:/ / www. biografiasyvidas. com/ biografia/ a/ amenabar. htm)» (HTM). www.biografiayvidas.com
(2012).
[3] Sempere, Antonio (2004) (en español). Amenábar, Amenábar (http:/ / books. google. es/ books?id=F8myJlWw1QAC& lpg=PA46&
dq=alejandro amenabar gay& pg=PA46#v=onepage& q& f=false). Editorial Club Universitario. pp. 46. ISBN 9788484543800. .
[4] Costa, Jordi y Darío Adanti (2009). Mis problemas con Amenábar. Barcelona: Glénat España. ISBN 9788483579732.
[5] ABC (6 de octubre de 2009). « El crítico Jordi Costa critica duramente a Alejandro Amenábar en su última obra (http:/ / www. abc. es/
20091006/ cultura-cine/ critico-jordi-costa-critica-200910062226. html)» (HTML). www.abc.es. Consultado el 20 de mayo de 2012.
[6] Brito, Sara (10 de octubre de 2009). « Amenábar, enemigo número uno del cine (http:/ / www. publico. es/ culturas/ 259311/
amenabar-enemigo-numero-uno-del-cine/ version-imprimible)». www.publico.es. Consultado el 20 de mayo de 2012.
[7] García, Lorena (s/f). « Amenábar, joven talento (http:/ / www. lanacion. com. ar/ 341578-amenabar-joven-talento)». www.lanacion.com.ar.
Consultado el 19 de junio de 2008.
[8] « El fotógrafo del pánico (http:/ / www. decine21. com/ Peliculas/ El-fotografo-del-panico-3303)». www.decine21.com (2012). Consultado el
19 de junio de 2008.

Enlaces externos
• Ficha de Alejandro Amenábar en inglés (http://www.imdb.com/name/nm0024622) y en español (http://
www.imdb.es/name/nm0024622) en Internet Movie Database.
• Página oficial (http://www.amenabar.com)
• Biografía, filmografía y Fotos en Biosstars (http://www.biosstars-mx.com/a/alejandro_amenabar.html)
• Monográfico sobre Amenábar en la revista Babab (http://www.babab.com/no28/amenabar.php)
• “La pantalla especular: Una lectura metatextual del cine de Alejandro Amenábar.” (http://www.sjuannavarro.
com/files/amenabarmetatextualidad.pdf) Artículo de Santiago Juan-Navarro en Letras Peninsulares 16.1
(2003): 371-84.
• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Alejandro Amenábar. Wikiquote
Alejandro González Iñárritu 15

Alejandro González Iñárritu


Para otros usos de este término véase Alejandro González (desambiguación).

Alejandro González Iñárritu

Alejandro González Iñárritu en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2006.


Nombre real Alejandro González Iñárritu

Nacimiento Ciudad de México (México, D. F.)


15 de septiembre de 1963 (48 años)

Premios

Premios BAFTA Mejor película de habla no inglesa


2001 Amores Perros

Festival de Cannes Mejor director


2006 Babel

Alejandro González Iñárritu es un director de cine mexicano, nacido el 15 de agosto de 1963. Es el primer director
mexicano en ser nominado por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood y por la Director's
Guild of America (DGA) como Mejor Director. Ganador del premio como Mejor Director en la edición 2006 del
Festival Internacional de Cine de Cannes, como lo hiciera unas décadas antes el director mexicano Emilio «el Indio»
Fernández. Sus cuatro películas: Amores Perros (2000), 21 Gramos (2003), Babel (2006) y Biutiful (2010), han sido
aclamadas por la crítica a nivel mundial, incluyendo diez nominaciones al Óscar.

Primeros años
Nacido en la Ciudad de México, sus padres fueron Héctor González Gama y Luz María Iñárritu. Creció en la colonia
Narvarte, un barrio de clase media cerca del centro de la Ciudad de México. Su padre fue un rico banquero pero
cuando Alejandro tenía 5 o 6 años se declaró en bancarrota y lo perdió todo. Alejandro dice que su padre fue su
inspiración porque se hizo cargo de su familia “con la virtud de un guerrero”. Su padre comenzó su propio negocio,
comprando frutas y verduras en la Central de Abasto para venderlas en restaurantes. A pesar de enfrentar algunas
dificultades económicas, Alejandro tuvo una infancia feliz.
De adolescente, primero a los 17 y después a los 19 años, cruzó el Atlántico en un barco carguero donde trabajó
limpiando pisos y engrasando máquinas. La segunda vez, se quedó en Europa y África por un año sobreviviendo con
sólo 1,000 dólares. Atribuye a estas experiencias físicas e intelectuales como la mayor influencia en su trabajo.
También considera que la lectura de escritores existencialistas clásicos durante este período de su adolescencia
influyó posteriormente de gran manera en su posterior trabajo fílmico.
Estudió la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana mientras, de forma simultánea, comenzaba su
carrera como locutor de radio en 1984 en la estación mexicana de radio WFM. En 1986 llegó a ser el director de esta
estación de rock y música ecléctica, llegando a ser, durante 5 años, la estación de radio número uno en la Ciudad de
México dirigida a audiencias jóvenes. De 1987 a 1989 compuso seis temas para seis películas mexicanas. Se llama a
sÍ mismo “un músico frustrado” y la música ha tenido más influencia en él que las películas. Estudio teatro con el
Director Ludwik Margules, muy bien conocido en el medio. Poco después estudio dirección de actores en Maine y
Alejandro González Iñárritu 16

Los Ángeles bajo las órdenes de Judith Weston. En los años noventa creó Z Films con Raúl Olvera con la finalidad
de empezar a escribir, producir y dirigir películas, cortos, audiovisuales, anuncios y programas de televisión. En
1995 Z Films llegó a ser una de las más grandes y fuertes productoras de cine en México creada por 7 jóvenes
directores en ese entonces quienes, después llegaron a dirigir películas.

Camino a la fama
Alejandro escribió, produjo y dirigió un capítulo para la serie de Televisión llamada “Detrás del Dinero” que fue
transmitido a nivel nacional estelarizado por el actor y cantante español Miguel Bosé.
Conoció a Guillermo Arriaga y después de tres años y 36 borradores, con el escritor, termino con tres historias que
se convirtieron en una película: Amores perros (2000) presentando a Gael García Bernal en su primer papel
protagónico en cine. Esta valiente Mirada a la parte más vulnerable de la vida en México le ganó una nominación al
Oscar como Mejor Película Extranjera así como un premio en los BAFTA como “Mejor Película en idioma
extranjero”, el Premio de la semana de la Crítica del Festival de Cannes 2000 y el Young Critics Award. Ha sido la
película más premiada de ese año con 60 premios en festivales alrededor del mundo. González Iñárritu realizó un
corto (Powder Keg) para la primera campaña en Internet que realizo la BMW titulada The Hire. Otros cortos fueron
realizados por Ang Lee, Wong Kar Wai, Guy Ritchie y John Frankenheimer. La campaña fue premiada con el Grand
Prix en el Festival de Cannes de publicidad. Mas tarde Iñárritu dirigió un segmento de la película independiente
11'09"01 September 11 (2002), un colectivo de la influencia del 9-11 en el mundo, junto con Claude Lelouch,
Shohei Imamura, Ken Loach, Mira Nair, Amos Gitai y Sean Penn. La película se estreno en el Festival de Venecia
en el 2002.

Rumbo a Hollywood
Después de Amores perros, González Iñárritu dirigió su segunda película en los Estados Unidos titulada 21 gramos.
Otra vez escrita por Guillermo Arriaga basada en una idea de ambos, protagonizada por Benicio del Toro, Naomi
Watts y Sean Penn. En los Oscares del 2004 Del Toro y Watts recibieron nominaciones por sus actuaciones.
Su proyecto Babel se conformó de cuatro historias situadas en Marruecos, México, Estados Unidos y Japón, con
cuatro diferentes marcos. La película fue estelarizada por Brad Pitt y Cate Blanchett pero presentando todo un elenco
de no-actores y nuevos actores tales como Adriana Barraza y Rinko Kikuchi. Fue presentada en el Festival de
Cannes 2006 dónde González Iñárritu ganó el premio a Mejor Director (Prix de la mise en scene). Babel fue
estrenada en el 2006 y recibió 7 nominaciones a los Oscares en la Edición 79 de la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Se presentó en el Festival de Cannes 2006. Gustavo
Santaolalla ganó ese año por su trabajo en Babel en la categoría de Mejor Música Original. Babel ganó como Mejor
Película en la categoría de Drama en los Globos de Oro en Enero 15 del 2006.
En el 2006, Arriaga y González Iñárritu tuvieron un rompimiento cuando Arriaga comenzó una campaña personal
expresando que los escritores no solamente deberían tener crédito de Guionistas (como el lo tenia ) sino también
crédito como autor de la película junto con el Director, González Iñárritu reiteró que alguien que nunca había puesto
un pie en el set o haya creado o dirigido una imagen de la película pueda reclamar una autoría de un medio
puramente audiovisual. Ya que la relación había terminado mucho antes de que se filmara Babel, el comportamiento
de Arriaga terminó en su no invitación de parte de los productores a la premier de la película en el Festival de
Cannes, fuentes de la industria aseguran que no volverán otra vez a trabajar juntos.
En 2007 Iñárritu realizó el corto ANNA, el cuál fue estrenado en el Festival de Cine de Cannes 2007 como parte de
la película “Cada Quien su Cine” (Chacun son cinéma). Fue parte de la celebración del 60 Aniversario de este
Festival de Cine conformado por una serie de 33 cortos realizados por los más renombrados Directores del mundo
tales como Roman Polanski, Abbas Kierostami, Los Hermanos Cohen, Theo Angelopoulos, David Cronenberg, Los
Hermanos Dardenne, Manoel de Oliveria, Hou Hsiao Hsien, Aki Kaurismaki, Takeshi Kitano, David Lynch, Nanni
Alejandro González Iñárritu 17

Moretti, Gus Van Sant, Lars Von Trier, Wim Wenders, Zhang Yimou.
En 2008 produjo la película “Rudo y Cursi”, una comedia-drama dirigida por Carlos Cuarón en donde Gael García
Bernal y Diego Luna hacen el papel de hermanos y jugadores profesionales de futbol.
En 2010 Iñárritu dirigió “Write the Future”, un comercial de futbol para la firma Nike con motivo del Mundial de
Fútbol de 2010, protagonizado por jugadores tales como Didier Drogba, Wayne Rooney, Theo Walcott, Franck
Ribéry, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Fabio Cannavaro, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Landon
Donovan, Tim Howard, el jugador de tenis Roger Federer, el jugador de Basketbol Kobe Bryant, y el famoso
personaje Homero Simpson, su colaborador de muchos años Gael García Bernal , entre otros. El comercial ganó el
Grand Prix de la categoria Film en el Festival de Cannes de Publicidad en su edición 2011.
Su última película Biutiful estelarizada por Javier Bardem fue premiada en Cannes en Mayo 17 del 2010 con el
premio a Mejor Actor, premio compartido con Elio Germano por “La Nostra Vita”. Es su primera película en
Español desde “Amores Perros” y ha sido seleccionada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de
México para competir en la 83 Entrega de los Oscares. Ha sido nominada para los Globos de Oro en la categoría de
Mejor Película Extranjera. Es una película altamente aclamada y de la que muchos dicen es su mejor trabajo hasta el
momento.

Vida personal
Vive en Los Ángeles, California con su esposa María Eladia Hagerman de González y sus dos hijos María Eladia y
Eliseo

Filmografía
• Detrás del dinero (1991)
• Amores perros (2000)
• 11'09"01 - September 11 (2002)
• 21 gramos (2003)
• Babel (2006)
• Biutiful (2010)

Enlaces externos
• Alejandro González Iñarritu en Biosstars International [1]
• Información de la película Amores Perros [2]
• [3] Información de la película "Biutiful"

Referencias
[1] http:/ / www. biosstars-mx. com/ a/ alejandro_gonzalez_inarritu. html
[2] http:/ / movies. filmax. com/ amoresperros/
[3] http:/ / moviehola. blogspot. com/ 2010/ 03/ compleja-postproduccion-del-biutiful-de. html
Alfonso Cuarón 18

Alfonso Cuarón
Alfonso Cuarón

Nombre real Alfonso Cuarón Orozco

Nacimiento Distrito Federal,  México


28 de noviembre de 1961

Familia

Cónyuge Mariana Elizondo (1980 - 1993)


Annalisa Bugliani (2001 - 2007)

Premios

Premios Ariel Mejor Argumento Original


1992 - Sólo con tu pareja

[1]
Ficha en IMDb

Alfonso Cuarón Orozco (nacido en Ciudad de México, México, el 28 de noviembre de 1961) es un guionista,
productor y director de cine mexicano. Es hermano de Carlos Cuarón y estuvo casado con la crítica de cine italiana
Annalisa Bugliani. Se le considera uno de los cineastas mexicanos más prometedores de su generación, junto a otros
como Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu quienes también han conseguido trascendencia internacional
en los últimos años.
Cuarón comenzó dirigiendo una película independiente en su país natal pero el reconocimiento internacional le llegó
con producciones norteamericanas como La princesita (basada en la obra de Frances Hodgson Burnett) y su cuarto
largometraje, Y tu mamá también. Posteriormente dirigió proyectos de grandes presupuestos y bien recibidos por la
crítica como Harry Potter y el prisionero de Azkaban y Children of Men.

Biografía

Inicios
Creció en una casa grande situada cerca de los Estudios Churubusco en la capital mexicana. Empezó a filmar a los
12 años cuando le regalaron su primera cámara. Durante sus estudios en el Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos conoció a la futura madre de su hijo Jonás, al director Carlos Marcovich y al fotógrafo Emmanuel
Lubezki. En el CUEC realizó un cortometraje llamado "Vengeance is mine"; la creencia popular dice que fue
expulsado de ésta escuela debido a que el cortometraje estaba en inglés, cosa que resulta falsa. Cuarón no fue
expulsado de la institución, sino que él decidió dejarla debido a que no recibió la autorización para que pudiera
comercializar su cortometraje.
Alfonso Cuarón 19

Carrera en México
Después de dejar la escuela, trabajó como empleado conserje en el Museo Nacional de Arte y luego como asistente
de dirección en Nocaut (de José Luis García Agraz), entre otros filmes. Dirigió algunos episodios de la serie de
suspenso de Televisa La Hora Marcada (fue en esta época cuando conoció a Guillermo del Toro). Guillermo se
acercó a Cuarón y le dijo "Tu te robaste la historia de Stephen King", Cuarón contestó "Sí", a lo que Del Toro agregó
"¿Y porqué si la historia de King era tan formidable, tu episodio apesta?"... Fue así como se hicieron amigos. Junto
con su hermano Carlos escribió el guion para una película; pero el Instituto Mexicano del Cine (IMCINE) con
fondos limitados le ofreció dirigir la película Sólo con tu pareja, ya que carecía de director. La película resultó un
éxito y llamó la atención de productores de Hollywood que lo invitaron a trabajar en Estados Unidos.

Carrera en Estados Unidos


En Hollywood solo dirigió algunos programas de televisión hasta que firmó un contrato con la Warner Brothers para
dirigir Addicted to Love ("Adictos al amor") con Meg Ryan y Matthew Broderick. Al leer el guion de La princesita
(A little princess) prefirió dirigir esta película a la que le habrían ofrecido. La película no fue un éxito taquillero pero
fue nominada para varios Oscares. Después la 20th Century Fox le ofreció dirigir Great Expectations, el clásico de
Charles Dickens.
De vuelta en México, se asoció con el millonario hombre de negocios Jorge Vergara para crear Producciones Anhelo
donde han producido varias cintas como Crónicas del director ecuatoriano Sebastián Cordero y estelarizada por
Damián Alcázar y John Leguizamo, El Asesinato de Richard Nixon del director Niels Muller y protagonizada por el
brillante Sean Penn además de producir Y tu mamá también, que se convertiría en una de las películas más exitosas
del cine mexicano y una de las más notorias en el extranjero. En el 2004, la Warner Brothers le ofreció dirigir la
tercera cinta sobre la serie de libros Harry Potter. La cinta llamada Harry Potter y el prisionero de Azkaban
(película) es actualmente la cinta más taquillera de este director. Cuarón fue sugerido por la misma Rowling para el
trabajo de director ya que a ella le fascinó su película La Princesita, adaptación de uno de sus libros favoritos, que
también produjo Warner Brothers. Cuarón estaba algo inseguro sobre dirigir la película, pero al leer el guion se
convenció. Nunca había leído los libros hasta que dirigió la película. Rowling asegura que Cuarón dirigió la película
tan acertadamente que hasta le dieron escalofríos ver la manera en la que se conectó con la historia, ya que agregó -
sin tener información privilegiada - pistas a futuros libros[cita requerida]. Cuarón aseguró que los dos años que trabajó
en Harry Potter fueron los más bellos de su vida[cita requerida]. No limitó el dejar un sello mexicano en la película.
Durante la escena en la tienda de dulces Honeydukes podemos ver cientos de calaveritas de azúcar que Cuarón
ordenó traer de México especialmente para la filmación. También podemos escuchar a Dumbledore tararear una
canción mexicana al dejar a Harry y Hermione después de liberar a Sirius Black. En el patio de entrada del castillo
hay una fuente con águilas devorando serpientes.
Tras su incursión en el mundo de Harry Potter, dirigió Hijos de los hombres, un thriller distópico situado en un
futuro cercano. En el mismo año, se encargó de la producción de El laberinto del fauno, que si bien no era hablada
en inglés, logró grandes reconocimientos en todo el mundo, obteniendo el oscar por mejor fotografía, mejor
dirección de arte y mejor maquillaje; el BAFTA a mejor película de habla no inglesa, y mejor maquillaje.
Durante el festival de Cannes 2007, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñarritú, firmaron
con Universal Pictures una excelente negociación donde Universal financiará las primeras 5 películas de CHA CHA
CHA films, productora conformada por este trío de cineastas, este apoyo es por más de 100 millones de dólares.
Las primeras cinco películas de Cha Cha Cha Films, se realizarán tanto en español como en inglés; la primera de la
saga es la ópera prima de Carlos Cuarón titulada Rudo y cursi, dicha cinta es estelarizada por Diego Luna, Gael
García Bernal y la participación del actor argentino Guillermo Francella.
Más tarde, Cuarón hará, junto con Guillermo Del Toro, un remake de la película "Las brujas", basada en la novela
original de Roald Dahl. Cuaron es un candidato para dirigir la quinta entrega de la saga de Piratas del Caribe.
Alfonso Cuarón 20

Filmografía

Director
• Gravity (2012)
• Hijos de los hombres (2006)
• Paris, je t'aime (2005) (segmento "Parc Monceau")
• Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004)
• Y tu mamá también (2001)
• Grandes esperanzas (1998) (1998)
• La princesita (1995)
• Sólo con tu pareja (1991)

Producción
• The Umbrella Academy (2010)
• Rudo y Cursi (Cha Cha Cha Films)(2008)
• El laberinto del fauno (2006)
• The Assassination of Richard Nixon (2004 con Producciones Anhelo)
• Crónicas (2004 con Producciones Anhelo)
• Juego de niños (2002)
• Y tu mamá también (2001 con Producciones Anhelo)
• El espinazo del diablo (2001) (productor asociado, con Producciones Anhelo)
• Me la debes (2001) (corto, productor ejecutivo, con Producciones Anhelo)

Premios

Óscar

Año Categoría Película Resultado

2006 Mejor guion adaptado Children of Men Candidato

2006 Mejor montaje Children of Men Candidato

2002 Mejor guion original Y tu mamá también Candidato

Premios BAFTA

Año Categoría Película Resultado

2002 Mejor película de habla no inglesa Y tu mamá también Candidato

2002 Mejor guion original Y tu mamá también Candidato


Alfonso Cuarón 21

Enlaces externos
• Alfonso Cuaron en Biosstars International [2]
• Ensayo de Fernanda Solórzano sobre Hijos de los hombres, publicado en Letras Libres [3]
• Sitio de El Prisionero de Azkaban [4]
• Curiosidades y excentricidades del director [5]

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0190859
[2] http:/ / www. biosstars-mx. com/ a/ alfonso_cuaron. html
[3] http:/ / www. letraslibres. com/ index. php?art=11698
[4] http:/ / www. harrypotterla. com/ peliculapa. html
[5] http:/ / www. harrypotterla. com/ alfonsocuaron. html

Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock

Nombre real Alfred Joseph Hitchcock

Nacimiento Leytonstone, Londres, Inglaterra, Reino Unido


13 de agosto de 1899

Fallecimiento Bel-Air, Los Ángeles, Estados Unidos de


América
29 de abril de 1980 (80 años)

Apodo(s) Hitch, El maestro del suspense

Ocupación Director de cine

Familia

Cónyuge Alma Reville (1926-1980)

Premios

Premios Óscar Óscar Honorífico


1971 Premio a la Trayectoria Profesional

Globos de Oro Premio Cecil B. DeMille


1972 Premio a la Trayectoria Profesional

[1]
Ficha en IMDb

Sir Alfred Joseph Hitchcock (Leytonstone, Londres, 13 de agosto de 1899 - Bel Air, Los Ángeles, 29 de abril de
1980) fue un director de cine británico.
Alfred Hitchcock 22

Biografía

Primeros años
Fue criado en una familia de clase media. Sus padres, William (1862 - 1914) y Emma (1863 - 1942), eran tenderos
de una estricta educación católica y sus hermanos (William y Eileen) eran mayores que él. Su estricta educación,
unida a su aspecto algo grueso, hizo que el pequeño Alfred fuera un niño tímido y apocado, elementos de su
personalidad que lo acompañarían durante toda su vida. Hitchcock fue enviado al Saint Ignatius College, Londres,
pero debido a la muerte de su padre tuvo que abandonar el colegio en 1915 para comenzar a trabajar en la Compañía
telegráfica Henley. Hitchcock siempre fue un ávido admirador de Charles Dickens y Edgar Allan Poe y un amante
del cine, especialmente tras haber visto "El nacimiento de una nación" de David Wark Griffith.

Entrada en el mundo del cine


En 1920 se dedicaba a hacer los rótulos de varias películas de cine mudo en la Famous Players Lasky. Este trabajo
ocasional provocó que, poco a poco, el joven Hitchcock comenzara a apasionarse por el mundo del cine. Es así como
empezó a trabajar como montador, director artístico y guionista en películas de directores como Donald Crisp y
Hugh Ford. En la Famous Players Lasky conoció a Alma Reville, que trabajaba como montadora, y con la que se
casaría en 1926. Alma fue ayudante de dirección y guionista de varias películas de su marido. El 7 de julio de 1928
nació su hija Patricia, que participaría como actriz en Extraños en un tren y en Psicosis.
En el lado profesional, Hitchcock estuvo tres años trabajando como ayudante de dirección de Graham Cutts. En
1923, se le encargó el rodaje del corto Number 13 aunque la producción se detuvo y la película quedó inacabada. De
todas maneras, la posibilidad de acabar un largometraje apareció poco después, ya que dirigió en Múnich, en 1925,
su primera película completamente acabada: El jardín de la alegría, una coproducción germano-británica que se
haría muy popular. Poco después, el realizador londinense dirigió la primera película de cine sonoro de Inglaterra:
Blackmail, en 1929. Durante el rodaje, recibió la visita sorpresiva de Isabel Bowes-Lyon, duquesa de York, quien
sería la madre de la actual monarca.
Con pocos trabajos, Hitchcock se convirtió en el icono genial de una industria bastante discreta como era la
británica. Películas como ¡Asesinato! (Murder!, 1930), El hombre que sabía demasiado (The Man Who Knew Too
Much, 1934) y especialmente 39 escalones (The 39 Steps, 1935) lo convirtieron en todo un emblema internacional
del nuevo cine británico. Anecdóticamente, era famoso por su costumbre de gastar bromas pesadas, especialmente
con los actores.
Alfred Hitchcock 23

Hollywood llama a Hitchcock


El 22 de agosto de 1937 visitó con su familia Nueva York para
entrevistarse con David O. Selznick, productor de Lo que el viento
se llevó, quien lo contrató el 14 de julio de 1938. Las condiciones
del productor convencieron a Hitchcock y se trasladó junto a su
familia a Estados Unidos en 1939.
El primer trabajo que Selznick encargó a Hitchcock fue la
adaptación de la novela de Daphne du Maurier Rebeca (1940).
Este melodrama gótico explora los miedos de una ilusionada y
joven esposa (Joan Fontaine), que se traslada a Gran Bretaña y
debe luchar con un marido distante (Sir Laurence Olivier), un ama
de llaves demasiado posesiva (Judith Anderson) y la memoria de
la fallecida primera esposa de su marido: la bella y misteriosa
Rebeca. El film obtuvo once nominaciones al premio Oscar. Pero
John Ford se llevó ese año el premio al mejor director por Las
uvas de la ira, arrebatándoselo al británico, que jamás ganaría una
estatuilla, salvo el premio en memoria de Irving Thalberg, de
Alfred Hitchcock en 1956.
carácter honorífico. Aparte de esto, empezaron a surgir los
primeros problemas entre Selznick y Hitchcock. Y es que el
director británico no podía soportar las restricciones fílmicas y artísticas del productor.

La segunda película americana de Hitchcock volvería a estar centrada en Europa. Foreign Correspondent también
fue nominada a mejor película. El film fue rodado en el primer año de la Segunda Guerra Mundial y estaba inspirada
en los rápidos cambios que experimentaba Europa en esos momentos, descritos por el corresponsal de un diario
norteamericano, Joel McCrea. El film mezcló decorados construidos en Hollywood con escenas de la Europa real.
Conforme a la censura del Código de Producción de Hollywood, la película evitó referencias directas a Alemania y a
los alemanes.[2]
A partir de este momento y durante las tres décadas siguientes, dirigió películas en Hollywood a razón de una por
año, reservándose en todas ellas una breve aparición (cameo), siempre sin diálogo. Estas breves apariciones se
convirtieron en la firma particular que Hitchcock introducía en todas su películas. Paulatinamente, fue situando
dichas apariciones cada vez más próximas al inicio de la película, porque, tal como le contó a François Truffaut, el
público sabía que dicha aparición se produciría y esto causaba un efecto de distracción con respecto al desarrollo del
film.
Posteriormente llegaría Sospecha (1941), protagonizada por Cary Grant, con quien mantuvo una gran amistad.
Alfred Hitchcock siempre procuraba escoger para sus películas actores y actrices ya conocidos por alguna faceta, ya
fuera la de la sensualidad, la simpatía o la seducción, pensando que así el papel quedaba más fácilmente definido
desde el principio. Otro de sus grandes actores fetiche sería James Stewart, con quien coincidió por primera vez en
La soga en 1948.
El 26 de septiembre de 1942 murió en Londres su madre a la edad de 79 años. Además, al año siguiente, falleció
también su hermano William.
Preocupado por su obesidad mórbida (pesaba 135 kilos), llegó a perder 40 kilos en pocos meses.
En 1944 creó su propia productora junto con Sidney Berstein: la Transatlantic Pictures. Ese mismo año, comenzó a
trabajar con Ingrid Bergman, la primera rubia "hitchcockiana", por la que sentía fascinación. Rodó Encadenados
(1946), protagonizada con Cary Grant. Según el propio Hitchcock refirió en una entrevista, prefería protagonistas
rubias porque las consideraba más misteriosas.
Alfred Hitchcock 24

Junto con Ingrid Bergman y Gregory Peck rueda Spellbound (conocida como Recuerda en España, Cuéntame tu vida
en Argentina), una película sobre el psicoanálisis, cuyo detalle más importante es la colaboración de Salvador Dalí,
que diseñó y elaboró los decorados de la escena del sueño.

De Ingrid Bergman a Grace Kelly


En 1948, Bergman deja de actuar con Hitchcock para trabajar con el también director Roberto Rossellini. Eso fue un
gran golpe para Hitchcock, pero no tardó en recobrar su confianza conociendo a la que convertiría en su nueva musa,
Grace Kelly, a la que dirigió en La ventana indiscreta (1954), coprotagonizada por James Stewart, Crimen perfecto
(1954), con Ray Milland, y Atrapa a un ladrón (1955), con Cary Grant.
Según el director, la película de su cosecha que más apreciaba era Falso culpable (conocida también como El
hombre equivocado) (1957), protagonizada por Henry Fonda y Vera Miles.
Surgió un nuevo proyecto televisivo. Alfred Hitchcock Presents, una serie en la cual presentaba él mismo unas
historias cortas en la línea de sus películas. No obstante, la boda de su "musa" con el príncipe Rainiero III de
Mónaco y su retirada del cine, hicieron que su salud empeorase momentáneamente.

Hitchcock, el maestro del suspense


En 1958 recibió varios premios: el Globo de Oro a la mejor serie
de televisión y la Concha de Plata en el Festival Internacional de
Cine de San Sebastián por "Vértigo (De entre los muertos)" (1958)
protagonizada por James Stewart y Kim Novak. Por desgracia, ese
mismo año le diagnosticaron un cáncer a su mujer, lo que le afectó
profundamente.

En 1959 rodó North by Northwest (Con la muerte en los talones),


Escena de la película "Corresponsal extranjero"
protagonizada por Cary Grant y Eva Marie Saint. La imagen de
(1940).
Cary Grant huyendo de una avioneta por los campos es ya una
imagen inolvidable para los cinéfilos. Es considerada una de sus
mejores películas.
En 1960 dirigió Psicosis, protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh. Fue uno de los mayores éxitos de su
carrera. La película contiene una de las escenas más impactantes de la historia del séptimo arte: el asesinato de su
protagonista, Janet Leigh, en la ducha, a mitad de la película.
En 1963 filmó Los pájaros, protagonizada por Tippi Hedren y Rod Taylor. Su protagonista se convirtió en la nueva
musa rubia, con la que mantuvo una actitud muy posesiva y junto con la que más tarde rodaría Marnie la ladrona
(1964, protagonizada junto a Sean Connery). Es en este film, en su relación con Tippi Hedren en que se revela un
rasgo de la personalidad posesiva y manipuladora de Hitchcock; estableció casi siempre presiones maliciosas y una
posesividad fuerte, presiones que había ejercido sobre otras actrices que eran de su agrado, como Grace Kelly.
Entre 1966 y 1969 las críticas se volvieron en su contra. Cortina rasgada, con Paul Newman y Julie Andrews, y
Topaz, con Frederick Stafford y Claude Jade, no tuvieron apenas éxito. Se decía que se esperaba un cambio de estilo.
El propio Hitchcock lo buscaba, como prueban las imágenes encontradas en Frenesí (1972), protagonizada por Jon
Finch, donde encontramos técnicas cinematográficas, desnudos y secuencias de una actualidad sorprendente. Pero el
proyecto resultaba tan revolucionario como arriesgado y eso podía suponer la caída definitiva de Hitchcock como
director. Así que los estudios Universal Pictures le denegaron el proyecto.
Alfred Hitchcock 25

En 1968 recibió un Óscar Honorífico, el premio en memoria


de Irving Thalberg a toda su carrera, en la ceremonia de los
Premios de la Academia. Aunque nunca recibió un Óscar
competitivo, siempre se le ha considerado como el maestro
del suspense.
En 1972 confesó a Luis Buñuel, en una cena que celebraba
George Cukor en su casa en honor a él por haber recibido un
Oscar por su película El discreto encanto de la burguesía, ser
un gran admirador suyo, recibiéndole con los brazos
extendidos y diciendo "el mejor y más modesto de todos
nosotros".

Recibió un homenaje en Nueva York por la Sociedad


Alfred Hitchcock.
Cinematográfica del Lincoln Center, acudiendo con Grace
Kelly a la ceremonia. Cuatro años más tarde, J. Russel Taylor
publicaba la primera biografía autorizada de Alfred Hitchcock.
En 1976 dirigió La trama, protagonizada por Karen Black y Bruce Dern.
En 1979, el American Film Institute le otorgó el premio a la labor de toda una vida. Ese mismo año, la reina Isabel II
del Reino Unido le concedió el título de Sir.
Un año más tarde, el 29 de abril de 1980, falleció en su casa de Los Ángeles a los 80 años de edad.
En la actualidad son muchos los directores que reconocen la influencia que ha ejercido sobre sus obras el legado de
Alfred Hitchcock.

Filmografía

En cine
• 1922 - Number 13 (Número 13), inacabada y recientemente
encontrada
• 1925 - The Pleasure Garden (El jardín de la alegría)
• 1926 - The Mountain Eagle (El águila de la montaña)
• 1927 - The Lodger: A Story of the London Fog (El enemigo de
las rubias / El inquilino)
• 1927 - The Ring (El ring)
• 1927 - Downhill
• 1927 - Easy Virtue (Dudosa virtud)
• 1928 - Champagne
• 1928 - The Farmer's Wife (La esposa del granjero)
• 1929 - The Manxman
• 1929 - Blackmail (Chantaje / La muchacha de Londres)
• 1930 - Elstree Calling (Elstree llama)
Hitchcock en el rodaje de Family Plot en (1975).
• 1930 - Juno and the Paycock
• 1930 - Murder! (Asesinato)
• 1931 - Mary
• 1931 - Rich and Strange (Ricos y extraños / Lo mejor es lo malo conocido)
• 1931 - The Skin Game (Juego sucio)
Alfred Hitchcock 26

• 1932 - Number Seventeen (Número diecisiete)


• 1933 - Waltzes from Vienna (Valses de Viena)
• 1934 - The Man Who Knew Too Much (El hombre que sabía demasiado), versión británica de 1934
• 1935 - The 39 Steps (39 escalones)
• 1936 - Sabotage (Sabotaje), basada en la novela de Joseph Conrad "El agente secreto" (no confundir con su
siguiente película, Secret Agent, ni con la de 1942 titulada Saboteur)
• 1936 - Secret Agent (Agente secreto / El agente secreto), no confundir con la novela de Conrad "El agente
secreto" (filmada por Hitchcock en 1936 con el título de Sabotage)
• 1937 - Young and Innocent (Inocencia y juventud)
• 1938 - The Lady Vanishes (Alarma en el expreso / La dama desaparece)
• 1939 - Jamaica Inn (La posada de Jamaica / La posada maldita)
• 1940 - Rebecca (Rebeca / Rebeca, una mujer inolvidable)
• 1940 - Foreign Correspondent (Enviado especial / Corresponsal extranjero)
• 1941 - Mr. and Mrs. Smith (Matrimonio original / Su amado enemigo)
• 1941 - Suspicion (Sospecha /La sospecha)
• 1942 - Saboteur (Sabotaje / Saboteador), no confundir con su película de 1936 titulada Sabotage
• 1943 - Shadow of a Doubt (La sombra de una duda)
• 1944 - Bon Voyage (Buen viaje), cortometraje en francés de propaganda durante la 2ª Guerra Mundial
• 1944 - Aventure malgache (Aventura malgache), cortometraje en francés de propaganda durante la 2ª Guerra
Mundial
• 1944 - Lifeboat (Náufragos / 8 a la deriva)
• 1945 - Spellbound (Recuerda / Cuéntame tu vida)
• 1946 - Notorious (Encadenados / Tuyo es mi corazón)
• 1947 - The Paradine Case (El proceso Paradine / Agonía de amor)
• 1948 - Rope (La soga / Festín diabólico)
• 1949 - Under Capricorn (Bajo el signo de Capricornio, Atormentada)
• 1950 - Stage Fright (Pánico en la escena)
• 1951 - Strangers on a Train (Extraños en un tren / Pacto siniestro)
• 1953 - I Confess (Yo confieso / Mi secreto me condena / Mi pecado me condena)
• 1954 - Dial M for a Murder (Crimen perfecto / Con M de muerte / La llamada fatal / Llamada fatal (crimen
perfecto))
• 1954 - Rear Window (La ventana indiscreta)
• 1955 - To Catch a Thief (Atrapa a un ladrón / Para atrapar al ladrón)
• 1955 - The Trouble with Harry (Pero... ¿quién mató a Harry? / El tercer tiro)
• 1956 - The Man Who Knew Too Much (El hombre que sabía demasiado / En manos del destino), remake en la
etapa estadounidense de su película de 1934
• 1956 - The Wrong Man (Falso culpable / El hombre equivocado)
• 1958 - Vertigo (Vértigo / De entre los muertos)
• 1959 - North by Northwest (Con la muerte en los talones / Intriga internacional)
• 1960 - Psicosis
• 1963 - The Birds (Los pájaros)
• 1964 - Marnie (Marnie la ladrona / Marnie)
• 1966 - Torn Curtain (Cortina rasgada)
• 1969 - Topaz
• 1972 - Frenzy (Frenesí)
• 1976 - Family Plot (La trama / Trama macabra)
Alfred Hitchcock 27

Como guionista
• 1922 - Always Tell Your Wife
• 1923 - De mujer a mujer (Woman to Woman)
• 1923 - La sombra blanca (The White Shadow)
• 1924 - The Passionate Adventure
• 1925 - The Prude's fall
• 1925 - The Blackguard
• 1928 - Champagne

Como productor
• 1941 - Sospecha
• 1946 - Encadenados
• 1947 - El proceso Paradine
• 1948 - La soga
• 1949 - Atormentada
• 1950 - Pánico en la escena
• 1951 - Extraños en un tren
• 1952 - Yo confieso
• 1954 - Crimen perfecto
• 1954 - La ventana indiscreta
• 1955 - Atrapa a un ladrón
• 1955 - Pero, ¿quién mató a Harry?
• 1956 - El hombre que sabía demasiado
• 1956 - Falso culpable
• 1958 - De entre los muertos (Vértigo)
• 1959 - North by Northwest
• 1960 - Psicosis
• 1963 - Los pájaros
• 1964 - Marnie la ladrona
• 1966 - Cortina rasgada
• 1969 - Topaz
• 1972 - Frenesí
• 1976 - La trama
• 1978 - 39 escalones (remake de la etapa 1978, director: Don Sharp)

En televisión

Como productor
• 1955-1958 - "Alfred Hitchcock Presents" ("Alfred Hitchcock presenta")
• 1957-1958 - "Suspicion"
• 1962 - "Alcoa Premiere"
• 1964 - "The Alfred Hitchcock Hour" ("La hora de Alfred Hitchcock")

Como director
Algunos capítulos sueltos de: "Alfred Hitchcock presenta" y "La hora de Alfred Hitchcock"
Alfred Hitchcock 28

Alfred Hitchcock Presents


• Revenge (1955)
• Breakdown (1955)
• The Case of Mr. Pelham (1955)
• Back for Christmas (1956)
• Wet Saturday (1956)
• Mr. Blanchard's Secret (1956)
• One More Mile to Go (1957)
• The Perfect Crime (1957)
• Lamb to the Slaughter (1958)
• Dip in the Pool (1958)
• Poison (1958)
• Banquo's Chair (1958)
• Arthur (1959)
• The Crystal Trench (1959)
• Mrs. Bixby and the Colonel's Coat (1960)
• The Horse Player (1961)
• Bang! You're Dead (1961)

The Alfred Hitchcock Hour


• I Saw the Whole Thing (1962)

Suspicion
• Four O'Clock (1957)

Startime
• Incident at a Corner (1960)

Alfred Hitchcock TV
• Alfred Hitchcock Presenta (1955)
• Venganza (Revenge) 1955. Dirección: Alfred Hitchcock.
• Angustia (Breakdown) 1955. Dirección: Alfred Hitchcock.
• El caso del Señor Pelham (The case of Mr. Pelham) 1955. Dirección: Alfred Hitchcock.
• Regreso por navidad (Back for Christmas) 1956. Dirección: Alfred Hitchcock.
• Sábado lluvioso (Wet saturday) 1956. Dirección: Alfred Hitchcock.
• El secreto del Señor Blanchard (Mr. Blanchard's secret) 1956. Dirección: Alfred Hitchcock.
• Una milla para llegar (One more mile to go) 1957. Dirección: Alfred Hitchcock.
• El crimen perfecto (The perfect crime) 1957. Dirección: Alfred Hitchcock.
• Cordero para cenar (Lamb to the slaughter) 1958. Dirección: Alfred Hitchcock.
• Un chapuzón en el mar (A dip in the pool) 1958. Dirección: Alfred Hitchcock.
• Veneno (Poison) 1958. Dirección: Alfred Hitchcock.
• La silla del asesino (Banquo's chair) 1959. Dirección: Alfred Hitchcock.
• Arthur (Arthur) 1959. Dirección: Alfred Hitchcock.
• El ataúd de cristal (The crystal trench) 1959. Dirección: Alfred Hitchcock.
• La Señora Bixby y el abrigo del Coronel (Mrs. Bixby and the Colonel's coat) 1960. Dirección: Alfred
Hitchcock.
• El jugador (The horseplayer) 1960. Dirección: Alfred Hitchcock.
Alfred Hitchcock 29

• ¡Bang! estás muerto (Bang! you're dead) 1961. Dirección: Alfred Hitchcock.
• Sospecha (Suspicion) (1957)
• Las cuatro en punto (Four o'clock) 1957. Dirección: Alfred Hitchcock.
• Startime (Ford / Lincoln Mercury Startime 1960) (Vado / Mercurio de Lincoln Startime 1960)
• Incidente en una esquina (Incident at a corner) 1960. Dirección: Alfred Hitchcock.
• La hora de Alfred Hitchcock (1962)
• Yo lo vi todo (I saw the whole thing) 1962. Dirección: Alfred Hitchcock.
• El nuevo Alfred Hitchcock presenta (1985)
• En total 76 episodios, presentado por Alfred Hitchcock a base de grabaciones que hizo Hitchcock en vida,
todos en color incluso las presentaciones (se colorearon).

Colaboradores frecuentes
• Actriz principal:
• Ingrid Bergman
• Joan Fontaine
• Tippi Hedren
• Grace Kelly
• Vera Miles
• Actor principal:
• Cary Grant
• James Stewart
• Otros actores principales no tan frecuentes:
• Joseph Cotten
• John Forsythe
• Farley Granger
• Charles Laughton
• Peter Lorre
• Gregory Peck
• Montgomery Clift
• Paul Newman
• Otros actores:
• Laurence Olivier
• Sara Allgood
• Leo G. Carroll
• Madeleine Carroll
• Hume Cronyn
• John Gielgud
• Robert Cummings
• Malcolm Keen
• Jessie Royce Landis
• Ivor Novello
• Anny Ondra
• John Williams
• Equipo de filmación:
Alfred Hitchcock 30

• Saul Bass - Diseñador de títulos principales


• Robert Burks - Cinematografo
• Edith Head - DIseñador de vestuario
• Bernard Herrmann - Música
• George Tomasini - Editor
• Albert Whitlock - Pintor
• Guionistas:
• Charles Bennett
• Joan Harrison
• John Michael Hayes
• Ben Hecht
• Ernest Lehman
• Alma Reville
• Samuel A. Taylor

Bibliografías en español
• El Cine según Hitchock François Truffaut. Alianza Editorial. ISBN 84-206-3856-0.
• Alfred Hitchcock José María Carreño. Editorial JC. ISBN 84-85741-03-X.
• Alfred Hitchcock Bruno Villien. Edición de Cinema Club Collection. ISBN 84-85741-57-9.
• Alfred Hitchcock José Luis Castro de Paz. Editorial Cátedra. ISBN 84-376-1848-7.
• Alfred Hitchcock. Filmografía completa Paul Duncan. Editorial Taschen. ISBN 3-8228-2245-0.
• Alfred Hitchcock. La cara oculta del genio Donald Spoto. Editorial JC. ISBN 84-89564-25-6."
• Alfred Hitchcock. El armario secreto de Hitchcock.Boris izaguirre editorial espasa.
• Alfred Hitchcock. El poder de la imagen Enrique Alberich. Publicaciones Fabregat S.A. ISBN 2-425-33305-3.
• Revista Fotogramas
• La huella de Vértigo. Diego Moldes. Ediciones JC Clementine, Madrid, 2004. Ensayo de cine sobre la influencia
del film Vértigo de Alfred Hitchcock. 208 pp. ISBN 84-89564-39-8.
• AA.VV.:El universo de Alfred Hitchcock. Coordinado por Guillermo Balmori. Notorius Ediciones, Madrid,
diciembre de 2006. ISBN 88493470142.
• Hitchcock: imágenes entre líneas. Elisa María Martínez Martínez. Biblioteca Javier Coy d'estudis
Nord-americans. Universitat de València. 2011. ISBN 978-94-370-8105-2.

Premios

Oscar
Alfred Hitchcock 31

Año Categoría Película Resultado

1968 Premio en Memoria de Irving Thalberg Ganador

1960 Mejor Director Psicosis Candidato

1954 Mejor Director La ventana indiscreta Candidato

1945 Mejor Director Spellbound Candidato

1944 Mejor Director Náufragos Candidato

1940 Mejor Director Rebeca Candidato

1971: recibió en premio en reconocimiento a toda su carrera profesional como director de cine de La Academia
Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (British Academy of Film and Television Arts, BAFTA).
Equivalente a los Oscar en el Reino Unido.

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000033
[2] Patrick McGilligan, pg.244

Enlaces externos
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Alfred Hitchcock. Commons
• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Alfred Hitchcock. Wikiquote
• Ficha de Alfred Hitchcock en inglés (http://www.imdb.com/name/nm33) y en español (http://www.imdb.es/
name/nm33) en Internet Movie Database.
• Alfred Hitchcock (http://www.allmovie.com/artist/94487) en Allmovie
• Alfred Hitchcock (http://tcmdb.com/participant/participant.jsp?participantId=87065) en la base de datos TCM
Movie (en inglés).
• HITCHCOCK-FAN El Maestro del Suspense (en castellano) (http://hitchcock-fan.webs.com/)
• Alfred Hitchcock, biografía, filmografía, televisión, cameos, macguffin, Hitchcock limited, imágenes, premios
(http://hitchcock.comuf.com/)
• El álbum de Alfred Hitchcock (http://www.gerard-bertrand.net/index_hitchcock.html)
• Classic Movies (1939 - 1969): Alfred Hitchcock (http://www.thegoldenyears.org/hitch.html)
• Muestra de storyboards y bocetos de sus filmes (http://lentecreativo.webs.com/hitchcockproyectando.htm)
• Colección de Hitchcock en EyeGate (http://www.eyegate.com/Hitchcock)
• Alfred Hitchcock en Biografías y vidas (http://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitchcock/)
• Alfred Hitchcock en Filmaffinity (http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stext=Alfred+Hitchcock&
stype=all)
Ang Lee 32

Ang Lee
Ang Lee

Ang Lee en 2007


Nombre real Ang Lee (chino: 李 安, pinyin: Lǐ Ān)

Nacimiento Pingtun, Taiwán


23 de octubre de 1954 (57 años)

Familia

Cónyuge Jane Lin (1983–)

Hijo/s Haan Lee (n.1984)


Mason Lee (n.1990)

Premios

Premios Óscar Mejor director


2005 Brokeback Mountain
Mejor película de habla no inglesa
2000 El tigre y el dragón

Globos de Oro Mejor director


1996 Sense and Sensibility
2006 Brokeback Mountain
Mejor película en lengua no inglesa
2001 El tigre y el dragón

Premios BAFTA Mejor película


1995 Sense and Sensibility
Mejor película de habla no inglesa
2000 El tigre y el dragón
Mejor director
2000 El tigre y el dragón
2005 Brokeback Mountain

Otros premios Oso de oro - Festival de Cine de Berlín


1993 The Wedding Banquet
1996 Sense and Sensibility
León de Oro - Festival de Cine de
Venecia
2005 Brokeback Mountain
2007 Lust, Caution

[1]
Ficha en IMDb

Ang Lee (chino: 李 安, pinyin: Lǐ Ān) (Pingtun, Taiwán, 23 de octubre de 1954) es un director de cine chino de
Hollywood nacido y crecido en Taiwán pero educado en Estados Unidos.
Ang Lee 33

Muchas de sus películas han enfocado las interacciones entre la modernidad y la tradición. Sus obras también
tienden a tener un tono de comedia ligera que marca una ruptura con el realismo trágico que caracteriza el cine de
Taiwan tras el fin del período de ley marcial en los años 1990. Fue el primero en introducir temas homosexuales en
el cine asiático y también fue pionero en las películas de artes marciales/exotismo oriental de gran presupuesto de
Hollywood.
Ha estudiado teatro en la universidad de Illinois e hizo su máster en la escuela de arte Tisch de la Universidad de
Nueva York, dónde en 1984 realizó una película titulada Fine Line como tesis. Fue compañero de clase de Spike
Lee.
En 1992 se da a conocer internacionalmente en un film sobre un anciano que no sabe/puede adaptarse a la vida
occidental moderna (Manos que empujan), y obtiene la etiqueta de "prometedor". Al año siguiente, presenta una
película que afianza su carrera y le revela como uno de los máximos exponentes de su generación dentro del cine
taiwanés: la co-produción El banquete de bodas, en la que revela una frescura inusual y un talento aún por calibrar.
Su siguiente producción va a consagrarle a nivel mundial: Comer, beber, amar (1994), le proporciona uno de sus
mayores éxitos personales, logrando que su universo cinematográfico trascienda el film de cintas coétaneas que
fracasaban en mayor o menor medida en su intento por conjugar las culturas oriental-occidental dentro de historias
intimistas y familiares donde se da la consabida ruptura-dominación por la tradición (Cometé una taza de té de
Wayne Wang, 1988, es un buen ejemplo).
En 2001 fue profesor visitante en la universidad de Dartmouth y allí estrenó Wo hu cang long, un auténtico
fenómeno a nivel mundial que se convirtió casi desde su estreno en un clásico moderno instantáneo.
Por Brokeback Mountain ganó el León de Oro del Festival de Venecia del 2005. Repitió éxito en el mismo festival,
dos años después, con una obra totalmente distinta, que aborda la historia de su país: Lujuria y traición.
Por todo ello, Ang Lee es un cineasta poco corriente en el panorama actual, una persona que si hubiese trabajado en
el cine de los años 60 o 70, sería reconocido como puntal junto a los Visconti, Bergman, Fellini, Pasolini, Fassbinder
y demás grandes.

Filmografía
• The Hire (BMW Short Movie) - Chosen (2002)
• Manos pujantes (1992)
• El banquete de bodas (1993)
• Comer, beber, amar (1994)
• Sense and Sensibility (1995)
• La tormenta de hielo (1997)
• Cabalga con el diablo (1999)
• Tigre y dragón (2000)
• Hulk (2003)
• Brokeback Mountain (2005)
• Deseo, peligro (2007)
• Taking woodstock (2009)
Ang Lee 34

Premios
Premios Óscar:

Año Categoría Película Resultado

1993 Mejor película de habla no inglesa El banquete de boda Candidato

1994 Mejor película de habla no inglesa Comer, beber, amar Candidato

2000 Mejor película de habla no inglesa Tigre y dragón Ganador

2000 Mejor director Tigre y dragón Candidato

2005 Mejor director Brokeback Mountain Ganador

Premios Globo de Oro:

Año Categoría Película Resultado

1995 Mejor director Sense and Sensibility Candidato

2000 Mejor director Tigre y dragón Ganador

2006 Mejor director Brokeback Mountain Ganador

Premios BAFTA:

Año Categoría Película Resultado

1995 Mejor director Sense and Sensibility Nominado

2000 Mejor director Tigre y dragón Ganador

2005 Mejor director Brokeback Mountain Ganador

Enlaces externos
• Ficha de Ang Lee en inglés [2] y en español [1] en Internet Movie Database.
• Conferencia de prensa de Ang Lee en el Festival de Cine de Venecia [3] (en inglés)

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000487
[2] http:/ / www. imdb. com/ name/ nm0000487
[3] http:/ / www. guestinvenice. tv/ view/ 55/ ang-lee-press-conference-lust-caution/
Anthony Minghella 35

Anthony Minghella
Anthony Minghella

Nombre real Anthony Minghella

Nacimiento Ryde, Isla de Wight,


Inglaterra
6 de enero de 1954

Fallecimiento Londres, Inglaterra


18 de marzo de 2008 (54 años)

Familia

Cónyuge Carolyn Choa

Premios

Premios Óscar Mejor director


1996 The English Patient

Premios BAFTA Mejor guion original


1991 Truly Madly Deeply
Mejor guion adaptado
1996 The English Patient

[1]
Ficha en IMDb

Anthony Minghella, CBE (6 de enero de 1954 — 18 de marzo de 2008) fue un director y guionista del Reino
Unido. Nacido en la Isla de Wight de padre italiano y madre Escocesa, se graduó en la Universidad de Hull.
Ganó el Premio Óscar al mejor director por su trabajo en la película El paciente inglés. En los años 1980 trabajó para
la televisión en series británicas tanto para la BBC como para la ITV.
Fue en 1990 cuando empezó a trabajar en el mundo del cine. Ese año filmó la película Truly, Madly, Deeply que fue
su primer gran éxito de taquilla. Este fue el primer trabajo de Minghella como director, y le dio la oportunidad de
aprender para posteriores proyectos más ambiciosos.
Minghella estaba casado con la coreógrafa Carolyn Choa y tenía un hijo y una hija, Max y Hanna. Max, nacido en
1985, es actor y uno de los protagonistas de la película de Alejandro Amenábar, Ágora, donde da vida a Davo.
Hanna fue ayudante de producción de su padre en El talento de Mr. Ripley.
Fue el presidente del British Film Institute hasta su fallecimiento.
Falleció a primeras horas del martes 18 de marzo de 2008 por una serie de complicaciones médicas surgidas tras su
paso por el quirófano durante el tratamiento de un cáncer de amígdalas y cuello.
Su hermano, Dominic Minghella, es también un conocido guionista.
Anthony Minghella 36

Filmografía seleccionada
• Inspector Morse (1987, 1989, 1990) (TV) (guionista)
• El narrador de cuentos (1987) (TV) (guionista)
• Living with Dinosaurs (1989) (TV) (guionista)
• Truly, Madly, Deeply (1990)
• Mr Wonderful (1993)
• El paciente inglés (1996)
• El talento de Mr. Ripley (1999)
• Cold Mountain (2003)
• Breaking and Entering también llamada Violación de Domicilio (2006)
• The No. 1 Ladies Detective Agency (2008)
• MIchael Clayton (2008)

Premios

Óscar

Año Categoría Película Resultado

1999 Óscar al mejor guion adaptado El talento de Mr. Ripley Candidato

1997 Óscar a la mejor dirección El paciente inglés Ganador

BAFTA

Año Categoría Película Resultado

2003 Mejor Director Cold Mountain Candidato

2003 Mejor Guion Adaptado Cold Mountain Candidato

1997 Mejor Película El paciente inglés Ganador

1997 Mejor Director El paciente inglés Candidato

1997 Mejor Guion Adaptado El paciente inglés Ganador

1992 Mejor Guion Original Truly, Madly, Deeply Ganador

• 2003 Premios "National Board of Review" - Mejor guion adaptado por Cold Mountain (2003)
• 1999 Premios "National Board of Review" - Mejor director por El talento de Mr. Ripley (1999)
• 1997 Premio de la "Broadcast Film Critics Association" - Mejor director y mejor guion por El paciente inglés
(1996)
• 1997 Premio de la "Directors Guild of America" a la mejor dirección por El paciente inglés (1996)
Anthony Minghella 37

Enlaces externos
• Ficha en Noche de Cine.com [2] (In Spanish)

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0005237
[2] http:/ / www. nochedecine. com/ index. asp?t=0& f=005154& BU=2

Barry Levinson
Barry Levinson (Baltimore, Maryland), 6 de abril de 1942), es un
guionista, director, actor y productor estadounidense de cine y
televisión.

Biografía
Tras crecer en Baltimore, estudió en la American University en
Washington, D.C. antes de trasladarse a Los Ángeles donde trabajó
como actor y escritor. Sus primeros trabajos como escritor fueron para
programas de televisión como The Marty Feldman Comedy Machine,
The Lohman and Barkley Show, The Tim Conway Show y The Carol
Burnett Show.

Levinson contrajo matrimonio con la escritora Valerie Curtin en 1975.


Se divorciaron siete años después. Luego se casó con Dianna Rhodes a
quien conoció en Baltimore mientras filmaba Diner.
Luego de tener éxito como guionista (Silent Movie (1976), High Barry Levinson, 2009

Anxiety (1977), ...And Justice for All (1979), comenzó su carrera como
director con Diner (1982), con la cual obtuvo una nominación para el Óscar al mejor guion original. Diner la primera
de una serie de películas ambientadas en el Baltimore de la juventud de Levinson. Las otras películas de esta serie
fueron Tin Men (1987), protagonizada por Richard Dreyfuss y Danny DeVito, y la saga Avalon (con la actuación de
Elijah Wood en una de sus primeras interpretaciones), y la más reciente Liberty Heights (1999). Las cuatro películas
fueron escritas y dirigidas por Barry Levinson; en las últimas dos participó como productor.

Su mayor éxito, en el aspecto crítico y financiero, fue Rain Man (1988) con Dustin Hoffman y Tom Cruise. La
película ganó cuatro premios Óscar incluyendo el mejor director por Levinson. Dirigió nuevamente a Dustin
Hoffman en La cortina de humo (Wag the Dog) (1997), comedia política. Además trabajó como escritor no
acreditado en la comedia de Dustin Hoffman Tootsie (1982).
Barry se unió al productor Mark Johnson para formar la compañía Baltimore Pictures, hasta que el duo se separó en
1994.
Barry Levinson 38

Obras
Otras películas importantes de su carrera fueron:
• The Natural (1984)
• Good Morning, Vietnam (1987) con Robin Williams
• Bugsy (1991) con Warren Beatty.
Además de producir varias de sus películas, también trabajó como productor o productor ejecutivo para películas
como:
• Sphere (1998, protagonizada por Dustin Hoffman, Sharon Stone y Samuel Jackson)
• La tormenta perfecta (dirigida por Wolfgang Petersen, 2000), *Analyze That (2002, protagonizada por Robert De
Niro y Billy Crystal),
• Possession (2002), basada en la novela de A. S. Byatt).
Tiene además una productora de televisión con Tom Fontana (The Levinson/Fontana Company) y trabajó como
productor ejecutivo para varias series, incluyendo Homicide: Life on the Street (que fue emitida por NBC entre 1993
y 1999) y el drama de HBO Oz.
Levinson publicó su primera novela, Sixty-Six (ISBN 0-7679-1533-X), el 2003. Como la mayoría de sus películas, es
semi-autobiográfica y está ambientada en Baltimore de los años 60.

Enlaces externos
• Página oficial [1]
• Ficha de Barry Levinson en inglés [2] y en español [3] en Internet Movie Database.
• Barry Levinson Biography (1942-) [4]

Referencias
[1] http:/ / www. levinson. com
[2] http:/ / www. imdb. com/ name/ nm0001469
[3] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0001469
[4] http:/ / www. filmreference. com/ film/ 82/ Barry-Levinson. html
Bernardo Bertolucci 39

Bernardo Bertolucci
Bernardo Bertolucci

Nombre real Bernardo Bertolucci

Nacimiento Parma, Italia


16 de marzo de 1941

Ocupación Director

Año de debut 1962

Familia

Cónyuge Adriana Asti


Clare Peploe (1990-)

Premios

Premios Óscar Mejor director


1987 El último emperador
Mejor guion adaptado
1987 El último emperador

Globos de Oro Mejor director


1988 El último emperador
Mejor guion
1988 The Last Emperor

Premios César Mejor película


extranjera
1987 El último emperador

[1]
Ficha en IMDb

Bernardo Bertolucci (nacido en Parma, Italia, 16 de marzo de 1941) es un director de cine italiano. Su película El
último emperador (The Last Emperor) ganó nueve premios Óscar en 1988. También dirigió Novecento y El último
tango en París.

Biografía
Su padre, Attilio, era poeta. Bernardo estudió en la Universidad de Roma, donde se ganó una cierta fama como
poeta. Se inició en el mundo del cine realizando cortometrajes en 16 mm con su hermano Giuseppe. En 1961 hizo de
ayudante de dirección en Accattone, primer largometraje de Pier Paolo Pasolini. Un año después se estrenaba como
director con La commare secca.
En 1972 su película Il conformista fue candidata a los Óscar por el mejor guion adaptado. Dos años después él
mismo era nominado para el Óscar a la mejor dirección, en esta ocasión para Ultimo tango a Parigi (El último tango
en París). En 1976 dirige Novecento una superproducción sobre la historia de Italia con la colaboración de actores de
la talla de Robert de Niro y Gerard Depardieu. Su obra más premiada en los Estados Unidos fue El último emperador
(The Last Emperor), que ganó nueve estatuillas en 1988, además de otros premios internacionales.
El trabajo con Pasolini es una influencia que ha marcado toda su obra posterior, junto con la obra de otros directores
como Godard, Kurosawa o los neorrealistas.
El suyo es un cine de autor. Sus principales características son un esmerado uso de la cámara y del montaje, y el
trabajo de la fotografía con finalidades simbólicas.
Bernardo Bertolucci 40

Estilo
La mayoría de sus películas transcurren en escenarios aparentemente intrascendentes —grises, si se quiere— para el
espectador occidental estándar, con la importante excepción de un grupo de películas ambientadas en lugares más
exóticos como en El último emperador, The Sheltering Sky y Pequeño Buda (Little Buddha).
Pero es destacable el hecho que la contextualización de la acción en escenarios europeos rehúye el recurso a los
tópicos. El lugar de la acción parece, pues, un tanto accesorio a su devenir, insistiendo en las importantes
excepciones antes mencionadas. Podríamos decir que las narraciones de Bertolucci parten de la cotidianidad para
descubrir el surgimiento de la historia.

Filmografía (como director)


• 1959 — Il teleférico (cortometraje en 16 mm)
• 1960 — Morte di un maiale (cortometraje en 16 mm)
• 1962 — La commare secca
• 1964 — Prima della rivoluzione
• 1967 — La vía del petróleo (documental para TV)
• 1966 — Il canale (cortometraje documental)
• 1968 — Amore e Rabbia (episodio «Agonía»)
• 1968 — Partner (Il sosia)
• 1970 — La estrategia de la araña (La strategia del ragno)
• 1970 — El conformista (The conformist / Il Conformista)
• 1971 — La salute è malata (I poveri muoiono prima) / La salud está enferma (Los pobres mueren antes):
documental
• 1971 — 12 de diciembre (documental)
• 1972 — El último tango en París (Ultimo tango a Parigi / Last tango in Paris)
• 1976 — Novecento
• 1977 — Silenzio e complicità
• 1979 — La luna
• 1981 — La tragedia di un uomo ridicolo
• 1984 — L'addio a Enrico Berlinguer (documental)
• 1987 — El último emperador (The Last Emperor / L'ultimo imperatore)
• 1990 — The Sheltering Sky (El cielo protector / Refugio para el amor / Il tè nel deserto)
• 1993 — El pequeño buda (Little Buddha / Piccolo Buddha)
• 1996 — Belleza robada (Io ballo da sola)
• 1998 — Besieged (L'assedio)
• 1989 — 12 registi por 12 città (fragmento «Bologna»)
• 2002 — Ten Minutes Older: The Cello (episodio «Histoire d' eaux»)
• 2003 — Soñadores (The Dreamers / I sognatori)

Premios

Premios Óscar
Bernardo Bertolucci 41

Categoría Película Resultado

Mejor Guion Adaptado El conformista Nominado

Mejor Director El último tango en París Nominado

Mejor Director El último emperador Ganador

Mejor Guion Adaptado El último emperador Ganador

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000934

Brad Bird
Brad Bird

Nombre completo Branden Bird

Nacimiento 24 de septiembre de 1957 (54


anos)
Kalispell, Montana

Nacionalidad  Estadounidense

Área Animador
Guionista
Realizador

Educación Instituto de las Artes de California

Premios

• Globo de Oro a la mejor película animada, 2008


• Óscar a la mejor película de animación, 2007
• Óscar a la mejor película de animación, 2004

Branden Bird (24 de septiembre de 1957 Kalispell, Montana) es un director de animación, guionista y realizador de
cine estadounidense, conocido sobre todo por crear la película Ratatouille, también por Los increíbles y por dirigir El
gigante de hierro.
Brad Bird 42

Primeros años
Bird empezó su primera película animada a la temprana edad de 11 años y la acabó a los 13. El film acaparó la
atención de los estudios Walt Disney donde, a la edad de 14 años, Bird fue apadrinado por el legendario animador
Milt Kahl, uno de los Nine Old Men (nombre que recibían los más veteranos animadores del estudio). Bird se graduó
de CalArts cuando conoció al que sería el futuro cofundador de la Pixar y director de sus propias películas, John
Lasseter. Finalmente consiguió un trabajo en la Disney, pero lo abandonaría tras trabajar en El zorro y el sabueso en
1981. Bird fue contratado en 1989 por Klasky-Csupo y ayudó a desarrollar Los Simpson a partir de las historias de
un minuto del Show de Tracey Ullman y a transformarlas en la serie de media hora de duración que finalmente sería.
Allí trabajaría durante algunos años más como consultor ejecutivo. Posteriormente trabajó en otras series animadas,
incluyendo El crítico, El rey de la colina, "family Dog", antes de ser contratado por Warner Bros. para dirigir la
película animada El gigante de hierro. Aunque la película recibió halagos de la crítica, no fue tan bien recibida en
taquilla, debido a la nula promoción de la propia Warner. Bird fue finalmente contratado por su viejo amigo John
Lasseter para dirigir Los increíbles.
Bird es también el creador (guionista, director y co-productor) del episodio Family Dog de Cuentos asombrosos de
Steven Spielberg. Además, co-escribió el guion para la película de acción real Nuestros maravillosos aliados,
también producida por Spielberg.
En 2005, Bird ganó el Óscar en la categoría a la Mejor Película de Animación por Los increíbles.
En 2007, Bird ganó el Óscar en la categoría a la Mejor Película de Animación por Ratatouille.
En 2011, durante la ceremonia de los premios Annie, Bird recibió el premio Winsor McCay como agradecimiento a
su carrera en el mundo de la animación.[1]

Filmografía
Año Titulo Papel Notas

1980 Animalympics Animador

1981 El zorro y el sabueso Productor de animación

1982 The Plague Dogs Animador

1987 Family Dog Director y guionista

1987 Milagro en la calle 8 Guionista

1990 Do the Bartman Director

1999 El gigante de hierro Director y Guionista

2004 Los increíbles Edna Mode (voz) Director, guionista y actor de voz

2005 Jack-Jack Attack Director

2005 Assassination Vacation Charles Guiteau y Emma Goldman (voces) Actor

2007 Ratatouille Ambrister Maron (voz) Director, guionista y actor de voz

2011 Mission: Impossible – Ghost Protocol Director

2012 1906 Director


Brad Bird 43

Premios

Óscar

Año Categoría Película Resultado

2007 Óscar a la mejor película de animación Ratatouille Ganador

2007 Óscar al mejor guion original Ratatouille Candidato

2004 Óscar a la mejor película de animación Los increíbles Ganador

2004 Óscar al mejor guion original Los increíbles Candidato

Globos de Oro

Año Categoría Persona Resultado

2008 Globo de Oro a la mejor película animada Ratatouille Ganador

Referencias
[1] Lussier, Germain (7 de febrero de 2011). « VOTD: Brad Bird’s Annie Award Acceptance Speech and Winner’s List (http:/ / www. slashfilm.
com/ votd-brad-birds-annie-award-acceptance-speech-winners-list/ )» (en inglés). /Film. Consultado el 7 de febrero de 2011.

Enlaces externos
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Brad Bird. Commons
Brian De Palma 44

Brian De Palma
Brian De Palma

De Palma, Venecia 2007.


Nombre real Brian Russell De Palma

Nacimiento Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos


11 de septiembre de 1940 (71 años)

Ocupación Director de cine y guionista

Año de debut 1960

Familia

Cónyuge Nancy Allen (1979-1983)


Gale Anne Hurd (1991-1993)
Darnell Gregorio-De Palma (1995-1997)

Premios

Otros premios Mejor director - Oso de plata


1969 Greetings
León de Plata a la mejor dirección - Festival de Cine de
Venecia
2007 Redacted

[1]
Ficha en IMDb

Brian Russell De Palma (n. Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, 11 de septiembre de 1940) es un director de
cine y guionista estadounidense.

Biografía
Nació el 11 de septiembre de 1940 en Newark, Nueva Jersey. Hijo de un cirujano, desde muy temprana edad se
interesó sobre todo por las ciencias y la técnica; en dos ocasiones ganó la "National Science Fair Competition"
(Concurso Nacional de Ciencias).
Mientras estudiaba la carrera de Física, descubrió su pasión por el séptimo arte, interesándose especialmente por el
trabajo de Alfred Hitchcock, Roman Polanski y Jean-Luc Godard. De 1962 a 1964 estudió Arte dramático en el
Sarah Lawrence College de Nueva York y dirigió varios cortometrajes.
Brian De Palma 45

Éxitos y fracasos
Tras siete producciones independientes, en la que destaca su primera mirada hacia la guerra y en especial a la guerra
en Vietnam Greetings (1968) con un joven Robert De Niro, salta a la fama con la película Sisters (1973) y usa por
primera vez el estilo voyeurista que después será, junto con las pantallas divididas, una característica en su estilo.
El éxito de esta película le llevaría a hacer un cine donde el thriller de marcada influencia Hitchcockiana sería su
estandarte, aunque serían dos obras de género fantástico, Phantom of the Paradise (1974) y sobre todo el
descomunal éxito de la primera adaptación de una novela de Stephen King, Carrie (1976), los que le situarían como
uno de los más interesantes autores del nuevo cine de Hollywood que despuntó en los 70. Como curiosidad señalar
que George Lucas y él, grandes amigos entonces, hicieron un casting conjunto para Carrie y Star Wars. También
ayudó a redactar el texto que aparece en la primera escena de esta película.
Ya en los 80 encadenaría éxitos y fracasos a partes iguales. Siempre que volvía al thriller al estilo Hitchcock
triunfaba (Dressed to Kill y Body Double) pero sus inquietudes le llevaron a aceptar el encargo de rodar una nueva
versión del clásico Scarface (1932) con Al Pacino como gran estrella. A pesar de haber sido una de las películas más
taquilleras (recaudó 65 millones de dólares) y que hoy en día es un clásico de culto, en su época fue destrozada por la
crítica y supuso un enorme fracaso comercial que hizo que Pacino sólo rodase una única película desde ahí hasta
1989.
Tras rodar, incomprensiblemente, una comedia absurda donde la personalidad del director no se deja ver por ninguna
parte, Chicos listos, llega al cenit de su carrera con otro trabajo de encargo, The Untouchables. Pionera en la
adaptación de series televisivas a la gran pantalla, tanto la crítica como el público la respaldaron. En la cinta se reúne
un magnífico plantel de actores donde se ven a unos despuntantes Kevin Costner y Andy García, y a unos
espléndidos Sean Connery, quien ganaría el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su rol en la cinta, y Robert De Niro
deslumbrante en el papel de Al Capone. Mencionar que Al Capone fue la inspiración del tandem Howard
Hawks/Howard Hughes para el antihéroe Tony Camonte en la Scarface original, con lo que De Palma habría
contado en apenas 6 años dos veces la historia del mismo personaje.
Tras este sensacional éxito De Palma vuelve los ojos a su vieja obsesión sobre Vietnam aprovechando la estela de
premios de Platoon (1986). En esta ocasión rememora una noticia que le marcó en su juventud, la violación de una
joven vietnamita a manos de unos soldados estadounidenses. La cinta, a pesar de sus buenas intenciones se hundió
en la taquilla y fue ignorada a pesar (o quizás por culpa de) contar con el emergente Michael J. Fox como
protagonista. Decir que esta historia la retomaría años después en Redacted (2007) pero enmarcándola en la Guerra
del Golfo.
Su mayor fracaso fue sin embargo su siguiente película, La hoguera de las vanidades (1990), destrozada y denostada
a partes iguales, el intento de sacarle de la condición de "artesano" para ser un autor acabó como si hubiese sido un
espejismo, aunque todavía haría una última intentona con la notable Carlito's Way (1993), donde reúne a Al Pacino y
a Sean Penn en un intenso duelo actoral que sigue la estela de Scarface. Al igual que esta en su momento pasó
desapercibida para posteriormente convertirse en un clásico del cine.
En la filmografía pendular de De Palma no podía faltar otra nueva adaptación por encargo de una serie de TV.
Misión: Imposible (1996) es un vehículo para lucimiento de su productor y protagonista Tom Cruise. No se sabe si
por las constantes peleas entre estrella y director el trabajo de De Palma fue eficaz pero sin chispa, lo cual
desgraciadamente se ha convertido desde entonces en moneda común en su cine. A pesar de esto se saldó con una
taquilla arrolladora que dio al neoyorquino vida tras las pobres recepciones de sus últimas películas.
Snake Eyes (1998) y Mission to Mars (2000) intentaron ser, igual que la anterior, vehículos de lucimiento de Nicolas
Cage la primera y de intento de consolidar la posición de los emergentes Gary Sinise, Don Cheadle, Connie Nielsen
y Jerry O'Connell, y afianzar el estatus de Tim Robbins, pero en ambos casos las cifras no fueron lo suficiente como
para llamar la atención a pesar de ser películas esforzadas, aunque no notables.
Brian De Palma 46

Después de Mission to Mars, y tras una serie de problemas con la industria estadounidense, se traslada a Francia,
donde reside, y encuentra una serie de productores, con los que consigue filmar Femme Fatale (2002). Esta película,
a pesar de recibir críticas negativas, es considerada por críticos de renombre como Roger Ebert como una excelente
película. Unos años más tarde, se reencuentra con el productor Art Linson (productor de The Untouchables y
Corazones de hierro) y regresa a los Estados Unidos para dirigir The Black Dahlia (2006), también con pobres
resultados.
Tras este último fracaso vuelve a sus orígenes, al cine de pequeño formato, a la obsesión sobre la guerra y a la
ruptura visual a la que acostumbró al público con Redacted (2007), pero como todas las películas bélicas
ambientadas en el conflicto del golfo, esta también pasó desapercibida.
Ahora se dice que está trabajando en la continuación del punto más álgido de su carrera, Los intocables, contándonos
la ascensión de Capone, pero ahora mismo y tras casi 5 años ya aún no se ha dado el pistoletazo de salida para
comenzar la filmación.

Filmografía
• 2012: The Untouchables: Capone Rising
• 2007: Redacted (Redactado)
• 2006: The Black Dahlia (La Dalia Negra)
• 2002: Femme Fatale
• 2000: Mission to Mars (Misión a Marte)
• 1998: Snake eyes (Ojos de Serpiente)
• 1996: Mission: Impossible (Misión: Imposible)
• 1993: Carlito's Way (Atrapado por su pasado / Carlito's Way)
• 1992: Rasing Caín (Demente / En nombre de Caín)
• 1990: The Bonfire of the Vanities (La hoguera de las vanidades)
• 1989: Casualties of War (Pecados De Guerra / Corazones de hierro)
• 1987: The Untouchables (Los intocables / Los intocables de Elliot Ness)
• 1986: Wise guys ( Chicos listos / Estos Si Son Amigos)
• 1984: Body Double (Doble de cuerpo / Doble cuerpo)
• 1983: Scarface ( Caracortada / El precio del poder)
• 1981: Blow out (El Sonido De La Muerte / Estallido Mortal / Impacto)
• 1980: Dressed to Kill (Vestida para matar)
• 1980: Home Movies (Una familia de locos)
• 1978: Fury (La furia)
• 1976: Carrie (Carrie: Extraño Presentimiento)
• 1976: Obsession (Magnifica Obsesión / Obsesión/ Fascinación)
• 1974: Phantom of the Paradise (El fantasma del paraíso)
• 1973: Sisters (Siamesas Mortales / Hermanas)
• 1972: Get to know yor rabbit
• 1970: Hi, Mom! (Blue Manhattan / Hola, mamá)
• 1970: Dionysus
• 1969: The wedding party
• 1968: Greetings (Saludos)
• 1968: Murder a la mod
Brian De Palma 47

Enlaces externos
• Ficha de Brian De Palma en inglés [2] y en español [1] en Internet Movie Database.
• El criticón [3]

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000361
[2] http:/ / www. imdb. com/ name/ nm0000361
[3] http:/ / www. alohacriticon. com/ elcriticon/ article2242. html

Bryan Singer
Bryan Singer

Bryan Singer en la WonderCon (febrero de 2006)


Nacimiento Nueva York, Estados Unidos
17 de septiembre de 1965 (46 años)

Premios

Premios BAFTA Mejor película


1995 The Usual Suspects

[1]
Ficha en IMDb

Bryan Singer (n. Nueva York, 17 de septiembre de 1965) es un director de cine y productor estadounidense, de
origen judío, popular entre los aficionados a la ciencia ficción por sus trabajos en películas como X-Men o Superman
returns.

Biografía
Bryan Singer es originario de la ciudad de Nueva York, creció en una casa hogar judía en Nueva Jersey, Estados
Unidos. Asistió a la escuela secundaria West Windsor-Plainsboro y realizó sus estudios de Dirección
Cinematográfica en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y, más adelante, en la Escuela de Cine y Televisión
de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Singer fue criado en un hogar judío y ha declarado
abiertamente su homosexualidad[2] . Asimismo ha manifestado que el haber crecido como parte de una minoría le
influyó en el desarrollo de su película X-Men.
Su compañía productora lleva el nombre de Bad Hat Harry Productions, y realiza trabajos para la televisión, el cine,
DVD y videojuegos. Su nombre está tomado de una frase de su película favorita "Tiburón": "That's some bad hat,
Harry", se puede oír en el clip de los créditos de la compañía.
Bryan Singer 48

Trabajos

Lion's Den
Tras graduarse, Singer dirigió un corto llamado Lion's Den. En este trabajo Singer hizo amistad con el actor Ethan
Hawke a quien conocía de su niñez en Nueva Jersey y al editor John Ottman.

Public Access
Después de proyectarse el corto Lion's Den, Singer se acercó a una productora japonesa de películas de bajo
presupuesto y junto con Christopher McQuarrie, su amigo de la secundaria, escribió el guion para 'Public Access,
cuyo argumento se desarrolla en un idílico pueblito. Ottman trabajó como editor y compuso la música para la cinta.
Durante el Festival Sundace de 1993 la película fue co-ganadora del Gran Premio del Jurado.

The Usual Suspects


Mientras asistían al Festival Sundace de 1993, Singer y McQuarrie empezaron a discutir una idea que McQuarrie
tenía para una historia donde "cinco criminales se conocen en una rueda de identificación". La película, Los
sospechosos de siempre/Sospechosos habituales (The Usual Suspects), ganó numerosos premios incluyendo el
premio BAFTA de 1995 a la mejor película y el Premio Saturno para el mejor actor en una película de aventuras y
suspense. McQuarrie ganó también el premio de la Academia como mejor guion original y el premio BAFTA por
mejor guion. El compositor y editor John Ottman ganó el premio BAFTA por mejor edición y el premio Saturno a la
mejor banda sonora. Kevin Spacey ganó el premio de la Academia como mejor actor de reparto.

Apt Pupil
En 1998, Singer dirigió la película Apt Pupil (en España Verano de corrupción), basada en la novela de Stephen
King del mismo nombre. El guion fue adaptado por uno de sus amigos Brandon Boyce. Esta película cuenta la
historia de un joven muchacho que desarrolla una mórbida fascinación por un criminal de Guerra Nazi. Esta cinta
recoge también una de las experiencias de la niñez de Singer, cuando él y sus amigos formaron brevemente un Club
Nazi. Singer ha declarado posteriormente que ese club fue creado debido a la gran atracción que ejercía en ellos la
Segunda Guerra Mundial y que de ninguna manera el grupo era antisemita.

X-Men
Inicialmente Singer se acercó a la 20th Century Fox para dirigir 'X-Men, después de haber dirigido The Usual
Suspects, pero debido a que no era un fan de los comics y desconocía a los personajes rechazó la oferta. Sin
embargo, su amigo Tom DeSanto, gran fan de estos y socio de la compañía productora Bad Hat Harry Productions
lo persuadió para que reconsiderara la oferta. Singer, tras leer los cómics y familiarizarse con los personajes, aceptó
firmar con la Fox. Singer rechazó todos los guiones creados a lo largo de una década para producciones que nunca
llegaron a realizarse. Finalmente, y junto a DeSanto, crearon el boceto del nuevo guion en una semana, que luego
desarrolló con David Hayter, quien anteriormente había sido su chófer. Con esta cinta Singer ganó el Saturn Award
como mejor director del 2000.

Confessions of a Dangerous Mind


A inicios del 2001, Singer planeó dirigir Confessions of a Dangerous Mind, guion escrito por Charlie Kaufman,
basada en la novela del mismo nombre escrita por Chuck Barris y protagonizada por Johnny Depp. Sin embargo, la
producción se detuvo debido a problemas financieros por lo que Singer abandonó el proyecto. Más adelante este
filme fue retomado por Miramax Films quien encargo la dirección a George Clooney y tenía a Sam Rockwell en el
papel estelar. Más tarde Singer manifestó que estaba gratamente impresiosanado por el trabajo de Clooney.
Bryan Singer 49

X2
En junio de 2002 se dio inicio a la filmación de la segunda parte de los hombres Xs en Canadá con Singer
nuevamente como director, pero esta vez contando con David Hayter, Dan Harris y Mike Dougherty como
guionistas. En el 2004, X2 fue nominada por los Hugo Awards como mejor película dramática pero perdió frente al
Señor de los anillos: El retorno del Rey dirigida por Peter Jackson.

Star Trek: Nemesis


En el 2002 Patrick Stewart se enteró que Singer había sido un ferviente fan de la serie y arreglo una visita al set de
Star Trek: Nemesis y apareció casi al final de la película como un oficial Starfleet en el puente de mando de la nave
the Enterprise.

House
El 16 de noviembre de 2004 una nueva serie dramática relacionada con ambiente médico, salió al aire por la cadena
Fox con el nombre de House M.D.. En esta serie Singer es el productor ejecutivo pero también dirigió el piloto y el
tercer episodio, incluso tuvo una breve aparición en el duodécimo capítulo donde actúa como él mismo.
Actualmente, House es una de las series más populares en Estados Unidos, se emite a través de la cadena FOX y
tiene una media de 13 millones de espectadores por episodio. En España puede verse a través del canal FOX y en
abierto a través de Cuatro. La tercera temporada se estrenó en USA el 5 de septiembre de 2006.
"House" ha ganado varios premios importantes: dos Emmys de la televisión. El primero a Hugh Laurie (actor que
interpreta a House) como mejor actor de serie dramática, y el segundo para el creador de la serie, David Shore, al
mejor guion por el capítulo de la primera temporada titulado "Tres Historias". Además, Hugh Laurie ha conseguido
el Globo de Oro al mejor actor en serie de drama en 2006.

King Kong
Casi como una broma, Singer fue llamado a Nueva Zelanda para dirigir algunas de la últimas tomas del remake de
King Kong, pues el director de la película Peter Jackson se encontraba extremadamente exhausto y necesitaba dormir
por lo que pidió su ayuda. Sin embargo se le aseguró a los ejecutivos de Universal que ya todo estaba listo. Parte de
este procedimiento se muestra en el diario de producción de King Kong de Peter Jackson. Luego se desmintió su
participación formal en la realización del filme.

Superman Returns
A mediados del 2004, Singer estuvo en negociaciones para dirigir la tercera parte de X-Men para la Fox. Casi al
mismo tiempo se le ofreció la posibilidad de dirigir la nueva película de Superman, Superman Returns. El 19 de julio
la revista Variety informó de que Singer había firmado con Warner Bros para dirigir la nueva película de Superman,
lo que condujo a que la Fox diera por terminado su contrato con la compañía productora de Singer, Bad Hat Harry
Productions. La película Superman Returns fue filmada en Australia durante 2005. Se estrenó comercialmente en
cines en junio de 2006, y en Argentina y otras partes del mundo en julio de ese mismo año. Si bien el estudio estimó
una recaudación mayor a la de la película Spiderman, también una adaptación de comics, no fue realmente así, y la
película recaudó en Estados Unidos solo 200 millones de dólares, y en el mercado internacional un monto similar. El
director no esperaba conseguir esta recaudación porque consideraba que Superman es un héroe norteamericano, aun
así recaudó 200 millones de dólares en el resto del mundo. Este monto no se acercó a lo que el estudio esperaba ya
que el coste de la película, y esto según el propio director, había ascendido a 200 millones de dólares. Por esta razón
al director se le redujo el presupuesto para una próxima entrega en tan solo 170 millones, y bajo la premisa de incluir
más acción en la siguiente película. Aún no hay detalles de una secuela, pero sí fue descartado como director de una
próxima entrega.
Bryan Singer 50

Battlestar Galactica
A finales del 2001, los planes de Singer era los de ayudar a DeSanto en la producción de la nueva serie televisiva
Battlestar Galactica para el Studio USA (hoy NBC Universal Television Studio) y la cadena Fox. Singer tenía el
compromiso de dirigir la miniserie que serviría como piloto de una potencial serie. Es así que, en una entrevista para
la revista Variety de febrero de 2001, comentó que se sentía muy seguro de que la marca Galactica era un gigante
dormido, "Galactica era una serie que había visto la primera vez que salió al aire, desde el piloto hasta el último
capítulo. La esencia de esta marca sería muy fuerte en un ambiente donde existe un gran déficit de programas de
ciencia ficción". Sin embargo la producción se retrasó también debido a los ataques del 11 de septiembre, lo que
llevo a Singer a abandonar el proyecto puesto que ya estaba comprometido para dirigir la secuela de X-men. La
cadena Fox, entonces perdió el interés y el Studio USA llevó el proyecto al canal de ciencia ficción Sci Fi Channel y
a diferentes equipos de producción, que dio como resultado la nueva miniserie Battlestar Galactica en 2003 y la serie
de televisión en 2004. Finalmente en verano de 2009 se anunció que Bryan había retomado su proyecto original y
adaptaría la serie a la gran pantalla.[3]

Filmografía
• Public Access (1993)
• Los sospechosos de siempre / Sospechosos habituales (The Usual Suspects, 1995)
• Verano de corrupción (Apt Pupil, 1998)
• X-Men (2000)
• X-Men 2 (2003)
• Superman returns (2006)
• Valkyrie (2008)

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0001741
[2] Stephen Applebaum. « Interview: Bryan Singer (http:/ / www. bbc. co. uk/ films/ 2003/ 04/ 25/ bryan_singer_x_men_2_interview. shtml)».
BBC. Consultado el 26-09-2007.
[3] Variety (2009). « Singer to direct "Battlestar" movie (http:/ / www. variety. com/ article/ VR1118007275. html?categoryid=1236& cs=1&
query=bryan+ singer)» (en ingles). Consultado el 17 de agosto de 2009.
Buster Keaton 51

Buster Keaton
Buster Keaton

Nombre real Joseph Frank Keaton VI

Nacimiento Piqua, Kansas, Estados Unidos


4 de octubre de 1895

Fallecimiento Woodland Hills, California, Estados


Unidos
1 de febrero de 1966 (70 años)

Ocupación Actor

Familia

Cónyuge Natalie Talmadge (1921-1932)


Mae Scriven (1933-1936)
Eleanor Keaton (1940-1966)

Premios

Premios Óscar Óscar honorífico (1960)

[1] [2]
[http://The International Buster Keaton Society Página web oficial] Ficha en IMDb

Joseph Francis "Buster" Keaton (Piqua, Kansas, 4 de octubre de 1895 - Woodland Hills, California, 1 de febrero
de 1966) fue un famoso actor, guionista y director estadounidense de cine mudo cómico.
Se caracterizó principalmente por su humor físico mientras mantenía un rostro inexpresivo en todo momento, lo cual
le ganó su apodo, "Cara de piedra". En España fue conocido artísticamente como Pamplinas. Al igual que sus
contemporáneos, Keaton provino del vodevil. Su padrino fue Harry Houdini, quien lo bautizó "Buster" (el
destructor) tras verlo caer de una escalera sin una sola herida a la edad de tres años.
Como curiosidad cabe añadir que no está relacionado con Diane Keaton [3] ni con Michael Keaton (cuyo verdadero
apellido es Douglas, pero se lo cambió para no ser confundido con el hijo de Kirk Douglas).

Primeros años
Fue criado en el mundo del vodevil, actuando junto a sus padres (presentados como "Los Tres Keatons") desde la
edad de tres años. Sus padres pertenecían a la Mohawk Medicine Company, igual que Houdini, y casualmente se
encontraban en Kansas cuando Buster nació. Su padre había sido periodista en el Oeste, y junto a Myra, su mujer,
realizaba un número acrobático. El espectáculo debía de ser bastante impresionante, ya que Keaton hijo era lanzado
desde un lado a otro del escenario y pisoteado. El sketch se llamaba El estropajo humano y sus padres fueron
interrogados por las autoridades en varias ocasiones para comprobar que Buster no salía dañado.
Buster Keaton 52

El cine
En el momento en que su carrera en el teatro comenzaba a florecer, Keaton comenzó a interesarse por la entonces
naciente industria del cine. Decidió probar su suerte en el mundo de las películas y se unió a la unidad de cineastas
de Fatty Arbuckle. El talento natural de Keaton para la comedia física llamó la atención de Arbuckle, quien pronto le
puso a coprotagonizar sus películas. Buster rechazó una oferta del Winter Garden Theatre, que le ofrecía 250 dólares
a la semana, para trabajar en películas por 40 dólares cada una. Keaton y Arbuckle se hicieron entonces amigos
inseparables. Su primera película fue El Carnicero (The Butcher Boy, 1917), y a partir de ahí, Keaton se empezaría a
interesar cada vez más por los aspectos técnicos del cine. Según él mismo, para averiguar cómo funcionaba una
cámara de cine, la destrozó en mil pedazos, y comenzó a interesarse por tipos de película, objetivos, proyección y
otros aspectos de la cinematografía.
Tras cinco películas más con Fatty, se trasladaron con todo el equipo a California, y fue allí donde conoció a una de
las famosas hermanas Talmadge, Natalia, con quien se casaría poco tiempo después. Volvió a casarse otras dos
veces, con Mae Scribbens en el año 1933 y con Eleanor Harris en 1940.

Los largometrajes
En el año 1918, fue llamado a filas para la Primera Guerra Mundial, y
estuvo siete meses en Francia haciendo espectáculos para las tropas.
Allí fue cuando, debido a una infección en los oídos, se quedó
prácticamente sordo para el resto de su vida. Cuando volvió a Estados
Unidos, Fatty estaba preparando su primer largometraje y Joseph
Schenck le ofreció su productora para realizar sus propias películas
como protagonista. En aquella época fue cuando Fatty dejó
prácticamente de hacer cine entre otras cosas por el escándalo que se
produjo, en el año 1921, cuando fue acusado de la violación y muerte
de la actriz Virginia Rappe.

Buster Keaton en el Ejército.


Buster Keaton 53

El éxito
Entre los años 1920 y 1923, Keaton rodó un largometraje,
Pasión y boda de Pamplinas (The Saphead), y 19 cortos.
Cuando cambió de productor, rodó, entre los años 1923 y 1928,
otros 10 largometrajes. En esa época tuvo control absoluto de
todas sus películas, aunque él personalmente no poseía ninguna
acción de la productora. Sus rodajes eran muy caros, pues podía
pedir una antigua locomotora o un transatlántico. Después no
volvió a controlar el aspecto creativo de sus propias películas.

Buster Keaton comenzó a protagonizar una serie de comedias


que lo catapultaron a la fama, incluyendo Una semana, La
mudanza, La casa eléctrica y El gran espectáculo. Alcanzó la
cima de su creatividad durante los años 1920. Su éxito inicial le
convirtió en uno de los comediantes más famosos del mundo. Su
popularidad fue opacada solamente por el arrollador éxito de
Harold Lloyd y Charlie Chaplin, aunque mantuvo una relación
cordial con ambos al igual que con algunos de los actores más
famosos de la época, como Douglas Fairbanks o Rodolfo
Cartel de una película de Buster Keaton, 1920. Valentino.

Cara de piedra
Fue en esta época cuando modeló su personaje, un joven tragicómico, que se enfrenta a las desgracias con una
absoluta inexpresividad, que hizo que le bautizaran como "cara de piedra". Para darle expresión a su personaje,
utilizaba las acrobacias, para las que se negaba a usar dobles o especialistas. Todas las proezas que realizó en El
maquinista de la general, o en El héroe de río, son suyas. En El rostro pálido, llegó a saltar desde una altura de 24
metros, y en la película El moderno Sherlock Holmes, se rompió el cuello en una escena de riesgo.
Buster Keaton 54

Sus mejores películas


Sus películas más famosas y populares de esta primera época, son las consideradas como las mejores de toda su
carrera, e incluyen Las tres edades (1923), La ley de la hospitalidad (1923), El navegante (1924), El héroe del río
(1928), El maquinista de la General (1927), El moderno Sherlock Holmes (1924) o Las siete ocasiones (1925).

El maquinista de la General
En una ocasión, le dijeron a Keaton que ésta película reflejaba mejor la
Guerra de Secesión de Estados Unidos que Lo que el viento se llevó, a
lo que él respondió que "mientras unos recurren a las novelas para
encontrar argumentos, otros recurren a la Historia". Estaba basada en
un hecho "real" autobiográfico del novelista William Pittenger, que
trataba sobre el secuestro de un tren confederado por parte de soldados
de la Unión. Lo que hizo Keaton fue cambiar el punto de vista, ya que
el protagonista es un soldado sureño, es decir, los "malos" para el gran
público de Hollywood. A lo largo de toda la película, no da la
sensación de ser un vehículo para los gags, como pasa en muchos
películas de la época, sino que todo está perfectamente ensamblado.
Fue rodada en los bosques de Oregón, y al poner en marcha las
locomotoras con leña, provocaron un incendio forestal durante el
rodaje. Fue todo un hito en efectos especiales la escena en que la
locomotora cae desde un puente por un barranco. La película resulta
una reivindicación de lo que es capaz de hacer un hombre solo,
Buster Keaton en El maquinista de la General,
pequeño, y en apariencia débil, por recuperar las dos cosas que más 1926.
desea en este mundo, su locomotora, y la mujer a la que ama. El
maquinista de la General es considerada hoy día como una obra maestra, pero en el momento de su estreno resultó
un fracaso comercial.

El olvido
La unidad de producción de Keaton fue adquirida por MGM en 1928, una decisión de negocios que Keaton
lamentaría siempre. Le obligaron a realizar una serie de películas junto a Jimmy Durante, que tuvieron éxito, pero
que él despreciaba por considerarlas de muy baja calidad. Tras ser forzado a entrar en el sistema de estudio, al cual
nunca se adaptó, Keaton cayó en el alcoholismo. Su carrera se derrumbó en unos pocos años y pasó gran parte de la
década de 1930 oculto, trabajando como escritor de gags para varias películas de MGM, particularmente aquellas de
los Hermanos Marx -incluyendo Una noche en la ópera (1935) y Una tarde en el circo (1939)- y varias películas de
Red Skelton.
Buster Keaton 55

Últimos años
Las películas El crepúsculo de los dioses (1950), de Billy
Wilder, con un pequeñísimo papel en el que hacía de antigua
gloria del cine, y Candilejas, (1952), de Chaplin, hicieron que
el gran público volviera a fijarse otra vez en él.
Posteriormente, se dedicó a hacer anuncios de televisión y
espectáculos en directo que hicieron que la gente se interesara
en sus antiguas películas, en su mayoría obras maestras, que
fueron prácticamente ignoradas cuando se estrenaron.
Su última aparición en público, fue, en el año 1965, en el
Tumba de Buster Keaton.
Festival de Venecia, cuando presentó la que sería su última
película, Film, de Samuel Beckett, dirigida por Alan Schneider.
En esta ocasión, por primera vez en su vida, protagonizó un drama. Fue ovacionado por el público. Cinco meses
después, a los 70 años, fallecía en su casa de Los Ángeles.
Otra presentación memorable en una película es con Cantinflas en la película "La vuelta al mundo en 80 días", en
donde hace el papel del jefe del tren (en claro homenaje a su recordada película).

Filmografía
• Pasión y boda de Pamplinas (The saphead) (1920) Largometraje
• Una semana (One Week) (1920)
• Convicto 13 (Convict 13) (1920)
• El espantapájaros (Scarecrow) (1920)
• La vecina de Pamplinas (Neighbors) (1920)
• El gran espectáculo (The Playhouse) (1921)
• La barca (The Boat) (1921)
• La casa encantada (The haunted house) (1921)
• Pamplinas nació en día 13 (Hard luck) (1921)
• El guardaespaldas (The high sign) (1921)
• El chivo (The Goat) (1921)
• La mudanza (Cops) (1922)
• Las relaciones con mi mujer (My wife's relations) (1922)
• El herrero (The Blacksmith) (1922)
• El polo norte (The frozen north) (1922)
• El rostro pálido (The paleface) (1922)
• Sueños imposibles (Day dreams) (1922)
• La casa eléctrica (The Electric House) (1922)
• El aeronauta (The Balloonatic) (1923)
• Nido de amor (The love nest) (1923)
• Las tres edades (The Three Ages) (1923) Cartel de El rey de los cowboys, 1925.
• La ley de la hospitalidad (Our Hospitality) (1923)

• El navegante (The Navigator) (1924)


• El moderno Sherlock Holmes (Sherlock Jr.) (1924)
• El rey de los cowboys (Go West) (1925)
• Siete ocasiones (Seven Chances) (1925)
Buster Keaton 56

• El maquinista de la General (The General) (1926)


• El boxeador, El último round (Battling Butler) (1926)
• El colegial (College) (1927)
• El héroe del río (Steamboat Bill Jr.) (1928)
• El cameraman (The Cameraman) (1928)
• El comparsa (Spite marriage) (1929)
• The Railrodder, también conocida como The Railroader, dirigida por Gerald Potterton en 1965. Acompaña a El
maquinista de la General en una versión reciente realizada en Blu-Ray.
• Sunset Boulevard (1950) Hace una breve aparición como él mismo.
• Candilejas (Limelight) (1952)
• La vuelta al mundo en ochenta días ( 1956)
• Once upon a Time Episodio 78 de La (Dimensión Desconocida) ( 1961)
• Golfus de Roma (Dir. Richard Lester) ( 1966)
• Guerra a la italiana (Dir. Luigi Scattini) ( 1966)

Enlaces externos
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Buster Keaton. Commons
• Ficha de Buster Keaton en inglés [4] y en español [2] en Internet Movie Database.
• Filmografía de Buster Keaton I en YouTube [5]
• Filmografía de Buster Keaton II en YouTube [6]

Referencias
[1] http:/ / www. busterkeaton. com
[2] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000036
[3] http:/ / genealogy. wikia. com/ wiki/ Lemuel_West_Keaton_(1866-1941)
[4] http:/ / www. imdb. com/ name/ nm0000036
[5] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=Jwa0RSEF2J8
[6] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=y5A7bBYE7fk& feature=related
Cantinflas 57

Cantinflas
Cantinflas

Mario Moreno -Cantinflas-.


Nombre real Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes

Nacimiento Ciudad de México,  México


12 de agosto de 1911

Fallecimiento Ciudad de México,  México


20 de abril de 1993 (81 años)

Apodo(s) "Cantinflas"
"El Mimo de la Gabardina"

Ocupación Actor y comediante

Años activo/a 1937 - 1982

Familia

Cónyuge Valentina Ivanova Zuvareff (1936-1966)

Premios

Globos de Oro Mejor actor - Comedia o musical


1957 La vuelta al mundo en ochenta días

[1]
Ficha en IMDb

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes (Ciudad de México, México, 12 de agosto de 1911 – Ibídem, 20 de abril de
1993), mejor conocido como Cantinflas, fue un actor y comediante mexicano, ganador del Globo de Oro en 1957.
Ganó una enorme popularidad con la interpretación de su personaje Cantinflas, un hombre salido de los barrios
pobres que se originó del típico pelado. El personaje se asoció con parte de la identidad nacional de México y le
permitió a Moreno establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó una participación en
Hollywood. Se dice que el estilo de salir a hacer comedia, disfrazado de "peladito", lo tomó del comediante Manuel
Medel.[2] Mario Moreno ha sido referido como el "Charlie Chaplin de México".
Mientras que algunas de sus películas fueron dobladas al inglés para las audiencias angloparlantes y su trabajo fue
bien recibido entre la gente de Francia, el juego de palabras que usaba en español no se traducía bien a otras lenguas,
por lo que tuvo un estruendoso éxito en Latinoamérica, en España y en Guinea Ecuatorial,[3] donde todavía tiene
muchos admiradores.
Como pionero del cine mexicano, Mario Moreno ayudó a su crecimiento en la Época de oro. Además de ser un líder
en los negocios, también llegó a involucrarse en la política de México. Aunque fue conservador, su reputación como
portavoz de los desprotegidos le dio a sus acciones autenticidad y se convirtió en alguien importante en la lucha
contra el charrismo sindical, que es la práctica del gobierno de un solo partido, para manejar y controlar los
Cantinflas 58

sindicatos.
Su personaje, cuya identidad se mezcló con la de sí mismo, ha sido analizada desde la década de los cincuenta por
numerosos críticos de los medios de comunicación, filósofos, antropólogos y lingüistas.

Biografía
Fue el sexto de doce hijos del matrimonio de Pedro Moreno Esquivel, un humilde cartero, y María de la Soledad
Reyes Guízar. Cuatro de ellos murieron debido a malos partos. Ocho sobrevivieron, José "Pepe", Rafael, Mario,
Gabriel, Eduardo, Esperanza, Julio y Roberto.
Mario Fortino Alfonso nació en el barrio de Santa María la Ribera en la Ciudad de México, y creció en el barrio
bravo de Tepito. Después de un intento fallido de entrar a los Estados Unidos por California, se convirtió en
boxeador para ganarse la vida.
Su personalidad cómica lo llevó a las carpas de los circos y de ahí pasó al teatro y al cine. En los escenarios
populares compartió créditos con el socio artístico de sus primeros años, Manuel Medel, con el que además filmó
tres películas entre 1937 y 1939.
A principios de 1928 se alistó en el Ejército Mexicano como soldado de infantería con estudios de mecanógrafo. El
23 de mayo de ese mismo año, su padre envió una carta solicitando su baja, comprobando que su hijo tenía 16 años y
no 21 como lo había señalado. Mario Moreno había falseado información para alistarse en el ejército.
Se casó con Valentina Ivanova, originaria de Moscú, el 27 de octubre de 1934 y permaneció con ella hasta la muerte
de la misma en 1966. En 1961 Moreno e Ivanova adoptaron un niño y fue llamado Mario Arturo Moreno Ivanova.
Moreno sirvió como presidente de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) y fue el primer secretario general del
Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC).
Después de retirarse, Mario Moreno dedicó su vida a ayudar a los demás a través de la caridad y de organizaciones
humanitarias, sobre todo las que se dedicaban a ayudar a los niños.

Fallecimiento
Murió a causa de cáncer de pulmón el 20 de abril de 1993, miles de personas se reunieron en un día lluvioso para su
funeral. La ceremonia fue un evento nacional que duró tres días. Sus cenizas yacen en la cripta familiar de la familia
Moreno Reyes, en el Panteón Español de la Ciudad de México. Fue homenajeado por muchos jefes de Estado y por
el Congreso de los Estados Unidos, que mantuvo un minuto de silencio por él.
Después de su muerte, comenzó una batalla legal entre su hijo y legítimo heredero,[cita requerida] Mario Moreno
Ivanova, y el sobrino del actor, Eduardo Moreno, sobre el control de 34 películas hechas por Cantinflas. El sobrino
sostenía que su tío le había dado permiso escrito para tomar los derechos de las películas cuando estaba en su lecho
de muerte. Moreno Ivanova argumenta que es el heredero directo de Cantinflas y por lo tanto los derechos le
pertenecen. Eduardo Moreno ganó la demanda en dos ocasiones, pero finalmente triunfó Moreno Ivanova, luego de
dos apelaciones.
Al mismo tiempo, otra demanda surgió entre Columbia Pictures y Mario Ivanova sobre el control de esas películas.
Columbia dice que compró los derechos de las películas hace cuatro décadas, en una corte que notó varios errores en
los documentos. Moreno Ivanova quería que los derechos quedaran en su poder y, más generalmente, en el poder de
México, como tesoro nacional. El 2 de junio del 2001, luego de 8 años de batalla, finalmente Columbia se quedó con
los derechos de las 34 películas disputadas.[4]
Cantinflas 59

Centenario
En agosto de 2011 se cumplio el centenario de su nacimiento, lo que se celebro con una serie de eventos y festejos en
México y Latinoamérica. El Gobierno del Distrito Federal elaboró una exposición en Paseo de la Reforma en honor
al Centenario de su natalicio.
El director Alejandro Gómez Monteverde llevará a la pantalla grande una película biográfica sobre Cantinflas, cuyo
guion estará a cargo del mismo Alejandro Gómez Monteverde, Gabriela Tagliavini y José Portillo. El filme será
rodado en México, principalmente en español, la película se planea estrenar al mismo tiempo que se celebre el que
sería el cumpleaños número 100 de Cantinflas, el 12 de agosto de 2011. El encargado de interpretar a Cantinflas será
el actor español Óscar Jaenada.[5] Los productores son: Ben Silverman, Jay Weisleder, Adolfo Franco y Vidal Cantu
Garza.

Origen del nombre


De joven, realizaba una variedad de actos en carpas rodantes, y fue en ellas donde recibió el apodo de Cantinflas; sin
embargo, el origen del nombre se pierde en la leyenda. Según un obituario, es un nombre sin significado alguno, que
fue inventado a fin de evitar que sus padres se enteraran que trabajaba en el negocio del espectáculo, al que
consideraban una ocupación vergonzosa. En otra versión, el ensayista mexicano Carlos Monsiváis cita el legendario
origen del discurso del personaje:
De acuerdo a una leyenda con la que él está de acuerdo, el joven Mario Moreno, intimidado por el pánico
escénico, una vez en la carpa Ofelia olvidó su monólogo original. Comenzó a decir lo primero que le viene a la
mente en una completa emancipación de palabras y frases y lo que sale es una brillante incoherencia. Los
asistentes lo atacan con la sintaxis y él se da cuenta: el destino ha puesto en sus manos la característica
distintiva, el estilo que es la manipulación del caos. Semanas después, se inventa el nombre que marcará la
invención. Alguien, molesto por las frases sin sentido grita: «Cuánto inflas» o «en la cantina inflas», la
contracción se crea y se convierte en la prueba del bautismo que el personaje necesita.
Carlos Monsiváis

Carrera en el mundo del espectáculo


Antes de comenzar su vida profesional, exploró un número de posibles carreras como la medicina el boxeo e incluso
torero profesional antes de unirse al mundo del espectáculo como bailarín. Para 1930, ya se había unido al circuito de
carpas de la Ciudad de México, turnándose entre las carpas Ofelia, Sotelo de Azcapotzalco, y finalmente la carpa
Valentina, donde conoció a su futura esposa. Al principio trató de imitar a Al Jolson pintándose la cara con pintura
negra, pero después se separó para formar su propia identidad como un habitante de un barrio pobre con pantalones
holgados, una soga como cinto y un bigote muy particular. En las carpas bailaba, realizaba acrobacias y otros varios
oficios.
Cantinflas 60

Carrera cinematográfica
A mediados de la década de 1930, Cantinflas conoció al productor
ruso Jacques Gelman y posteriormente se asoció con él para
formar su propia compañía productora cinematográfica. Gelman,
producía, dirigía y distribuía, mientras Cantinflas actuaba.
Cantinflas hizo su debut en 1936 en la película No te engañes
corazón pero la película recibió poca atención. En 1939 estableció
Posa Films, produciendo películas cortas que le permitieron
desarrollar el personaje de Cantinflas, pero fue en 1940 cuando
finalmente se convirtió en una estrella después de rodar Ahí está el
detalle. La frase que le dio su nombre a la película se convirtió en
su principal frase por el resto de su carrera. La película fue un
éxito en Latinoamérica y fue reconocido por la revista Somos
Estrella con el nombre de Cantinflas en el Paseo de la
Fama de Hollywood. como una de las 10 más grandes producciones de México.

En 1941, hizo primero el papel de un oficial de policía en la


película El gendarme desconocido. Para entonces ya se había distinguido bastante del típico "peladito" de la década
de 1920 y su personaje pasaba cómodamente de ser el hombre marginado de clase baja a poderoso servidor público.
La naturaleza política de la retórica del cantinflismo facilitó esta fluidez. Volvería a tomar el papel del agente 777 y
sería homenajeado por las fuerzas policíacas en toda América Latina por su imagen positiva de la aplicación de la
ley.

Ni sangre ni arena, una película satírica acerca del toreo en 1941, rompió niveles de taquilla de películas mexicanas
en varios países de América. En 1942 se unió con Miguel M. Delgado y Jaime Salvador para producir una serie de
parodias, incluyendo una de El circo de Chaplin.
Las décadas de 1940 y 1950 fueron las mejores para Cantinflas. En 1946 dejó de trabajar con las compañías
mexicanas y firmó contratos con Columbia Pictures. Para entonces, su popularidad era tal, que pudo prestar su
prestigio a la causa de los trabajadores mexicanos, representando a la Asociación Nacional de Actores en
conversaciones con el presidente Manuel Ávila Camacho. Sin embargo las pláticas no dieron buenos resultados y
como resultado de un escándalo, decidió retractarse y regresar al teatro.
El 30 de agosto de 1953, Cantinflas inició la presentación de su obra teatral Yo Colón en el Teatro de los Insurgentes,
el mismo teatro que se había visto envuelto en una controversia sobre un mural de Diego Rivera que incorporaba
imágenes de Cantinflas y de la Virgen de Guadalupe. Los críticos, incluyendo ciertos grupos conservadores y el
arzobispo Luis María Martínez, tildaron la obra como "blasfemia" y eventualmente fue pintada sin la imagen de la
Virgen.
Yo Colón colocaba a Cantinflas en el personaje de Cristóbal Colón quien, mientras continuaba "descubriendo
América" hacía observaciones cómicas, históricas y contemporáneas desde diferentes perspectivas. Las bromas
cambiaban cada noche y Moreno continuó empleando su juego de palabras y doble sentido para atacar a los
políticos.
En 1956, La Vuelta al Mundo en 80 Días, el debut estadounidense de Cantinflas, lo hizo ganar una nominación al
premio Globo de Oro en la categoría de mejor actor de musical o comedia, que finalmente ganó; en esta cinta actúa
junto al actor inglés David Niven. La revista Variety dijo en 1956 que su calidad chaplinesca contribuyó al éxito de
la película. Esta película recaudó la cantidad de $42 millones de dólares en taquilla. Mientras que Niven fue el
principal actor en los países de habla inglesa, Cantinflas lo fue en el resto de los países. Como resultado de la
película, Cantinflas se convirtió en el actor mejor pagado del mundo.
La segunda película estadounidense de Cantinflas, Pepe, intentó replicar el éxito de la primera. La película incluyó
apariciones relámpago o cameos, de Frank Sinatra, Judy Garland, y otras estrellas. Su humor, profundamente
Cantinflas 61

arraigado en la lengua española, no se pudo traducir bien para las audiencias estadounidenses y la película fue una
notable decepción taquillera. A pesar de eso, recibió otra nominación al Globo de Oro por su actuación.
En 1992, durante una entrevista estadounidense, Mario Moreno confesó que el principal impedimento para su éxito
en los Estados Unidos era la barrera de la lengua. Después de regresar a México, Cantinflas creó su propia compañía,
Cantinflas Films, y continuó haciendo películas hasta su última, que fue El Barrendero, realizada en 1981.
Como Charlie Chaplin, Cantinflas era un satírico social. Hacía el papel de el peladito, un don nadie, con esperanzas
de tener éxito. Con admiración mutua, Cantiflas fue influido por las primeras películas de Chaplin así como por su
ideología. El Circo era una "sombra" del cine mudo de Chaplin. El Circo y Si yo fuera diputado tenían muchas cosas
en común con la película de 1940, El Gran Dictador.
Las películas de Cantinflas, hasta la fecha le siguen generando ganancias a Columbia Pictures. En el 2000, Columbia
informó un aproximado de $4.000.000,00 de dólares generado por las ganancias de la distribución en otros países.

Impacto
Entre las cosas que lo hicieron querido por el público estaba el uso cómico del lenguaje en sus películas; sus
personajes (los cuales casi todos era una variación del mismo personaje, pero en diferentes papeles y situaciones)
entablaban una conversación normal para después complicarla al punto de que nadie entendía lo que estaba diciendo.
El personaje de Cantinflas era particularmente adepto para ofuscar la conversación cuando le debía dinero a alguien,
al cortejar señoritas o al tratar de salir de problemas con las autoridades, arreglándoselas para humillarlas sin que se
dieran cuenta. A esta forma de hablar se le llamó cantinfleada y se convirtió en español en una forma de decir ¡estás
cantinfleando! cada vez que a alguien le era difícil entender la conversación. La Real Academia Española incluyó el
verbo cantinflear y las palabras cantinflas y cantinflada en su diccionario en 1992.
En el campo de las artes visuales, artistas de la talla de Rufino Tamayo y Diego Rivera pintaron a Cantinflas como
un símbolo del hombre mexicano. La banda de punk estadounidense Mindless Self Indulgence grabó una canción
sobre Cantinflas llamada Whipstickagostop.
El estilo de Cantinflas y el contenido de sus películas llevó a muchos estudiantes a concluir que él había influido los
muchos teatros que pasaban el mensaje del Movimiento Chicano durante las décadas de 1960 y 1970 en los Estados
Unidos, de los cuales, el más importante era El Teatro Campesino. El movimiento del teatro era una parte importante
del renacimiento cultural que era la contraparte social del movimiento político por los derechos civiles de los
mexicano-estadounidenses. Su uso de los estilos y temas sociales es visto como un precursor del teatro Chicano.
En la década de 1970 apareció una serie de dibujos animados llamado El Show de Cantinflas protagonizada por una
caricatura animada. El show estaba dirigido a los niños y tenía un propósito educativo. El personaje animado era
llamado "Amigo" y se concentraba en una variedad de temas para educar a los niños que iban desde el origen del
fútbol hasta el origen de la Línea internacional de cambio de fecha.
Aunque Cantinflas nunca logró en Estados Unidos el mismo éxito que cosechó en México, fue homenajeado con una
estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Recibió dos nominaciones al premio Globo de Oro en la categoría de
mejor actor y el reconocimiento a los logros de su vida por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas.
El premio Mario Moreno Cantinflas es entregado anualmente a los actores que "representan a la comunidad latina
con el mismo humor y distinción que el legendario Cantinflas" y que, como Cantinflas, usan su poder para ayudar a
los más necesitados.
En el 2002, el estadounidense-salvadoreño (aunque él se describe como chicano) Herbert Sigüenza, artista,
comediante y miembro de Culture Clash, comenzó a actuar en un monólogo acerca de Cantinflas que hizo gira por
todo el país. La obra, hablada en inglés y español, incorporó rasgos comunes en las películas de Cantinflas y recreó
muchas de las rutinas de comedia del actor, tal como su caminar característico. Las películas de Cantinflas son
distribuidos en Estados Unidos por Laguna Films.
Cantinflas 62

Respuesta crítica
Cantinflas a veces es visto como el personaje Groucho Marx, el que con sus habilidades lingüísticas ataca a los ricos,
los poderosos, la policía e incluso al gobierno. El historiador y autor de Cantinflas y el Caos de la Modernidad
Mexicana escribe:
"Cantinflas simboliza el peladito que triunfa sobre los poderosos usando sus trucos" y presenta a Cantinflas
como la imagen misma del México de la transición."
Gregorio Luke, director ejecutivo del Museo de Arte Latinoamericano dijo:
"entender a Cantinflas es entender lo que ha pasado en México en todo el siglo pasado."
Por su parte, Monsiváis interpreta sus representaciones en términos de la importancia de la palabra hablada en el
contexto del "analfabetismo reinante" de México (70% en 1930). Particularmente en la película El Analfabeto,
"Cantinflas es el iletrado que toma control del lenguaje como puede."
El periodista Salvador Novo interpreta el papel de los personajes de Moreno totalmente en términos de cantinflismo:
"En condensarlos: en entregar a la saludable carcajada del pueblo la esencia demagógica de su vacuo
confusionismo, estriba el mérito y se asegura la gloria de este hijo cazurro de la ciudad ladina y burlona de
México, que es Cantinflas."
En su biografía de la comicidad, el estudiante de cultura mexicana Jeffrey M. Pilcher, ve a Cantinflas como una
metáfora del "caos de la modernidad mexicana", una realidad que estaba fuera del alcance para la mayoría de los
mexicanos.
"Su lenguaje enredoso expresaba elocuentemente las contradicciones de la modernidad como 'el momento
palpitante de todo lo que quiere ser y no puede'. De igual forma 'las jerarquías sociales, los patrones del
lenguaje, las identidades étnicas, y las formas masculinas de comportamiento, todos cayeron ante su humor
caótico para ser reformuladas en nuevas formas revolucionarias."

Filmografía y personajes

Películas en color
• Cantinflas y sus amigos (1981), Cantinflas (Voz) (serie de animación en color)
• El barrendero (1981) — Napoleón Pérez García, barrendero (última película)
• El patrullero 777 (1977) — Diógenes Bravo, policía
• El ministro y yo (1975) — Mateo Melgarejo, burócrata y evangelista
• Conserje en condominio (1973) — Úrsulo, conserje
• Cantinflas Show (1972), Cantinflas (Voz) (serie de animación en color)
• Don Quijote cabalga de nuevo (1972) — Sancho Panza (coproducción con España)
• El profe (1970) — Sócrates García, profesor
• Un Quijote sin mancha (1969) — Justo Leal y Aventado, abogado
• Por mis pistolas (1968) — Fidencio Barrenillo, boticario
• Su Excelencia (1966) — López o Lopitos, diplomático (canciller y embajador)
• El señor Doctor (1965) — doctor Salvador Medina (Chava de cariño), médico
• El padrecito (1964) — padre Sebastián o Sebas, sacerdote
• El extra (1962) — Rogaciano
• El analfabeto (1960) — Inocencio Prieto y Calvo
• Pepe (1960) — Pepe (Hablada en inglés, coproducción con los Estados Unidos)
• Sube y baja (El ascensorista) (1958) — Cantinflas
• La vuelta al mundo en ochenta días (1956) — Paspartout (Hablada en inglés, producción estadounidense)
• El bolero de Raquel (1956) — Cantinflas, bolero
Cantinflas 63

Películas en blanco y negro


• Entrega inmediata (1963) — Feliciano Calloso, cartero y Agente Secreto
• Ama a tu prójimo (1958) — Luis
• Abajo el telón (1954) — Cantinflas, limpiaventanas
• Caballero a la medida (1953) — Cantinflas, modelo de trajes ambulante
• El señor fotógrafo (1952) — Cantinflas, fotógrafo
• Lluvia de estrellas (1951) — participación
• Si Yo fuera diputado... (1951) — Cantinflas, peluquero
• El bombero atómico (1950) — El bombero atómico, el 777, bombero y policía
• El Siete Machos (1950) — Margarito/El Siete Machos
• Puerta, joven (El portero) (1949) — Cantinflas, portero
• El mago (1948) — Cantinflas
• El supersabio (1948) — Cantinflas, asistente del científico
• ¡A volar joven! (1947) — Cantinflas, piloto
• Soy un prófugo (1946) — Cantinflas
• Un día con el diablo (1945) — el voceador, soldado
• Gran Hotel (1944) — Cantinflas, Bell Boy
• Romeo y Julieta (1943) — ruletero/Abelardo del Monte-Romeo Montesco
• El circo (1942) — el zapatero
• Los tres mosqueteros (1942) — Cantinflas/D'Artagnan
• Carnaval en el trópico (Fiesta en Veracruz) (1941) — participación involuntaria
• El gendarme desconocido (1941) — Cantinflas, el 777
• Ni sangre ni arena (1941) — El Chato & Manuel Márquez "Manolete"
• Ahí está el detalle (1940) — Cantinflas/"Leonardo del Paso"
• Cantinflas y su prima (La prima de Cantinflas) (1940) — Cantinflas (cortometraje)
• Cantinflas ruletero (1940) — Baldomero (cortometraje publicitario)
• Cantinflas boxeador (1940) — Cantinflas (cortometraje publicitario)
• Cantinflas en los censos (1940) — Cantinflas (cortometraje publicitario)
• Jengibre contra dinamita (1939) — Bala Fría (cortometraje publicitario)
• Siempre listo en las tinieblas (1939) — Chencho Albondigón (cortometraje publicitario)
• El signo de la muerte (1938) — Cantinflas
• Águila o sol (Cara o cruz) (1937) — Polito Sol
• ¡Así es mi tierra! (1937) — El Tejón
• No te engañes corazón (1936) — "Canti"
Cantinflas 64

Premios

Globos de Oro

Año Categoría Película Resultado

1957 Globo de Oro al mejor actor - Comedia o musical La vuelta al mundo en ochenta días Ganador

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0134594
[2] Cantinflas: 1911-1993: Actor, Comedian - Mexico's Answer To Charlie Chaplin (http:/ / biography. jrank. org/ pages/ 3808/
Cantinflas-1911-1993-Actor-Comedian-Mexico-s-Answer-Charlie-Chaplin. html)
[3] (http:/ / cursos. insp. mx/ INSP20/ blogESP/ wp-content/ uploads/ 2010/ 11/ Entrevista-a-Epifanio-Bula-Malest-GUINEA-ECUATORIAL.
pdf)
[4] Fallo de la corte estadounidense (http:/ / www. ca9. uscourts. gov/ coa/ memdispo. nsf/ 0/ c5504f8da687fc8888256f4300022bfb/ $FILE/
02-56222. pdf)
[5] Preparan filme biográfico sobre Cantinflas (http:/ / www. quien. com/ espectaculos/ 2010/ 04/ 15/
el-espanol-oscar-jaenada-dara-vida-a-cantinflas)

Bibliografía
• Moreno, Mario Cantinflas: Su Excelencia. México, D. F.: Gráficas Menhir, 1969.
• Cómicos del cine mexicano. México, Mina Editores. Edmundo Pérez Medina

Enlaces externos
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Cantinflas. Commons
• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Cantinflas. Wikiquote
• Ficha de Cantinflas en inglés (http://www.imdb.com/name/nm0134594) y en español (http://www.imdb.es/
name/nm0134594) en Internet Movie Database.
• Tributo a Mario Moreno Cantinflas (http://www.yomarnathalia.com/MMC/)
• BBC Mundo: Un siglo, diez historias: Mario Moreno "Cantinflas" (http://www.bbc.co.uk/spanish/
seriemilenio06.htm)
• Portadas de las 50 Filmicas (http://listas.20minutos.es/?do=show&id=105005)
• Cantinflas web fan (http://cantinflas.net)
• Cantinflear, cantinfleo, cantinflada (http://knol.google.com/k/fernando-antonio-ruano-faxas/
qué-significa-cantinflear-y-cantinfleo/19j6x763f3uf8/157#)
• Centenario de Cantinflas por Jaime Perales Contreras, en revista Literal (http://literalmagazine.blogspot.com/
2011/03/centenario-de-cantinflas.html)
Cecil B. DeMille 65

Cecil B. DeMille
Cecil B. DeMille

Cecil B. DeMille.
Nombre real Cecil Blount DeMille

Nacimiento Ashfield, Massachusetts, Estados


Unidos
12 de agosto de 1881

Fallecimiento Hollywood, California, Estados Unidos


21 de enero de 1959
(77 años)

Años activo/a 1913 - 1959

Familia

Cónyuge Constance Adams


(1902 – 1959)

Hijo/s Cecilia DeMille


Katherine DeMille

Premios

Premios Óscar Mejor película


1952 The Greatest Show on Earth

Globos de Oro Mejor director


1953 The Greatest Show on Earth

Festival de Cannes Palma de Oro


1939 Union Pacific

[1]
Ficha en IMDb

Cecil Blount DeMille (12 de agosto de 1881 – 21 de enero de 1959) fue uno de los directores de cine de más éxito
durante la primera mitad del siglo XX.
Cecil B. DeMille 66

Biografía
Nació en Ashfield, Massachusetts. Sus padres, Henry Churchill DeMille (1853–1893), episcopaliano, y Matilda
Beatrice Samuel (1853–1923), judía de ascendencia alemana, se dedicaban a escribir obras de teatro. Henry murió
cuando Cecil tenía 12 años y su madre comenzó a mantener el hogar, tras abrir un colegio para señoritas y una
compañía de teatro.
Demasiado joven para enrolarse en el ejército y participar en la guerra de Estados Unidos contra España, siguió a su
hermano William a Nueva York, para estudiar en la Academia de Artes Dramáticas, e hizo su debut teatral en 1900.
Fue durante 20 años actor y manager de la compañía de su madre. En 1913 junto a Jesse L. Lasky y Samuel
Goldwyn, fundaron la Lasky (Paramount), y al año siguiente, produjeron The Squaw Man, su primera película de
Hollywood. Produjo y dirigió 70 películas y estuvo muy ligado a muchas más. La mayoría de sus películas son
comedias con dejes sexuales, ya que siempre sostuvo que los norteamericanos eran curiosos sólo con el sexo y el
dinero.
Su hija adoptada Katherine DeMille se casó con el talentoso actor Anthony Quinn en contra de sus deseos y nunca le
prestó ningún apoyo. Su hija biológica se llamó Cecilia.
También es muy conocido por sus producciones de filmes épicos y bíblicos, como Rey de reyes (King of Kings), Los
diez mandamientos (The Ten Commandments) (1923).[2]

Filmografía
• Los diez mandamientos (1956) • Till I Come Back to You (1918)
• The Greatest Show on Earth (1952) • We Can't Have Everything (1918)
• Sansón y Dalila (1949) • Old Wives for New (1918)
• California's Golden Beginning (1948) • The Whispering Chorus (1918)
• Unconquered (1947) • The Devil-Stone (1917)
• The Story of Dr. Wassell (1944) • Nan of Music Mountain (1917)
• Reap the Wild Wind (1942) • The Woman God Forgot (1917)
• North West Mounted Police (1940) • The Little American (1917)
• Unión Pacífico (1939) • A Romance of the Redwoods (1917)
• The Buccaneer (1938) • Lost and Won (1917)
• The Plainsman (1936) • Joan the Woman (1917)
• Las cruzadas (1935) • The Dream Girl (1916)
• Cleopatra (1934) • Maria Rosa (1916)
• Four Frightened People (1934) • The Heart of Nora Flynn (1916)
• This Day and Age (1933) • The Trail of the Lonesome Pine (1916)
• The Sign of the Cross (1932) • The Golden Chance (1915)
• The Squaw Man (1931) • Temptation (1915)
• Madam Satan (1930) • The Cheat (1915)
• Dynamite (1929) • Chimmie Fadden Out West (1915)
• The Godless Girl (1929) • Carmen (1915)
• Walking Back (1928) • Kindling (1915)
• The King of Kings (1927) • Chimmie Fadden (1915)
• The Volga Boatman (1926) • The Arab (1915)
• The Road to Yesterday (1925) • The Wild Goose Chase (1915)
• The Golden Bed (1925) • The Captive (1915)
• Feet of Clay (1924) • The Unafraid (1915)
• Triumph (1924) • The Warrens of Virginia (1915)
• The Ten Commandments (1923) • After Five (1915)
• Adam's Rib (1923) • The Girl of the Golden West (1915)
Cecil B. DeMille 67

• Manslaughter (1922) • The Ghost Breaker (1914)


• Saturday Night (1922) • Rose of the Rancho (1914)
• Fool's Paradise (1921) • The Man from Home (1914)
• The Affairs of Anatol (1921) • What's His Name (1914)
• Forbidden Fruit (1921) • The Virginian (1914)
• Something to Think About (1920) • The Call of the North (1914)
• Why Change Your Wife? (1920) • The Man on the Box (1914) (co-director)
• Male and Female (1919) • The Only Son (1914)
• For Better, for Worse (1919) • The Master Mind (1914)
• Don't Change Your Husband (1919) • Brewster's Millions (1914)
• The Squaw Man (1918) • The Squaw Man (1914)

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0001124
[2] « Cecil B. DeMille (http:/ / www. elpais. com/ articulo/ internacional/ informe/ oficial/ 2008/ alertaba/ riesgo/ supondrian/ lluvias/ intensas/
Brasil/ elpepuint/ 20110115elpepuint_13/ Tes)». Internet Movie Database.

Enlaces externos
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Cecil B. DeMille. Commons
• Ficha de Cecil B. DeMille en inglés (http://www.imdb.com/name/nm0001124) y en español (http://www.
imdb.es/name/nm0001124) en Internet Movie Database.
• Cecil B. DeMille en IBDb - Internet Broadway Database (http://www.ibdb.com/person.php?id=4709) (en
inglés)
• Cecil B. De Mille (http://www.epdlp.com/director.php?id=751) en EPdLP.com
• Grandes Directores: Cecil B. De Mille (http://www.telepolis.com/cgi-bin/web/DISTRITODOCVIEW?url=/
1595/doc/directores/directores.htm)
Charles Chaplin 68

Charles Chaplin
Charles Chaplin

Nombre real Charles Spencer Chaplin

Nacimiento Londres, Inglaterra, Reino Unido


16 de abril de 1889

Fallecimiento
Vevey, Vaud Suiza
25 de diciembre de 1977 (88 años)
Apodo(s) Charlie Chaplin
Carlos Chaplin
Carlitos Chaplin
Charlot

Ocupación Actor, compositor, productor, guionista, director, escritor

Años activo/a 1895 - 1976

Familia

Pareja Mildred Harris (1918 - 1921)


Lita Grey (1924 - 1927)
Paulette Goddard (1936 - 1942)
Oona O'Neill (1943 - 1977)

Hijo/s Con Mildred Harris:


Norman Chaplin
Con Lita Grey:
Charles Chaplin
Sydney Earl Chaplin
Con Oona O'Neill:
Geraldine Chaplin
Michael Chaplin
Josephine Chaplin
Victoria Chaplin
Eugene Anthony Chaplin
Jane Chaplin
Anette Chaplin
Christopher Chaplin

Premios

Premios Óscar Óscar Honorífico


1928: El circo
1972: Trayectoria profesional
Mejor banda sonora
1972: Candilejas
Charles Chaplin 69

Otros premios Círculo de Críticos de Cine de Nueva York


(1940): Mejor actor
Premios Jussi
(1974): Mejor cineasta extranjero

[1] [2]
Página web oficial Ficha en IMDb

Sir Charles Spencer Chaplin, KBE (Londres, 16 de abril de 1889 –


Vevey, 25 de diciembre de 1977) fue un actor cómico, compositor,
productor, director y escritor británico. Adquirió popularidad gracias a
su personaje Charlot en múltiples películas del período mudo.[3] A Firma de Charles Chaplin

partir de entonces, es considerado un símbolo del humorismo y el cine


mudo.[4] Para el final de la Primera Guerra Mundial, era uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía
mundial.

Sus padres también estuvieron relacionados al mundo del espectáculo, especialmente al género del music-hall.
Chaplin debutó a la edad de cinco años, reemplazando a su madre en una actuación. Para 1912, ya había actuado con
la compañía teatral de Fred Karno, con quien recorrió diversos países.
Con su personaje Charlot, debutó en 1914 en la película Ganándose el pan,[5] y durante ese año rodó 35
cortometrajes, entre ellos Todo por un paraguas, Charlot en el baile y Charlot y el fuego. Sin embargo, las películas
más destacadas de Chaplin fueron La quimera del oro (1925), Luces de la ciudad (1931), Tiempos modernos (1935)
y El gran dictador (1940). Sus técnicas al momento de filmar incluían slapstick, mímica y demás rutinas de comedia
visual. Desde mediados de la década de 1910 dirigió la mayoría de sus películas, para 1916 también se encargó de la
producción, y desde 1918 compuso la música para sus producciones. En 1919, en colaboración con Douglas
Fairbanks, David Wark Griffith y Mary Pickford, fundó la United Artists.[6]
A lo largo de su vida, Chaplin recibió múltiples reconocimientos y nominaciones. Recibió el premio Oscar
Honorífico en 1928 y 1972, fue candidato al premio Nobel de la Paz en 1948, fue distinguido con la Orden del
Imperio Británico en 1975[7][8] y se colocó una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood en
1970. En 1952, luego de una serie de problemas políticos que lo involucraban con el comunismo y con la realización
de actividades antiestadounidenses, debió exiliarse en Suiza, donde pasó el resto de su vida. Si bien la cantidad de
producciones que realizaba para aquella época había disminuido, filmó Un rey en Nueva York y La condesa de Hong
Kong, sus últimos trabajos más sobresalientes.[9] Falleció el Día de Navidad de 1977.[10]
Chaplin estuvo en pareja en cuatro ocasiones –con Mildred Harris, Lita Grey, Paulette Goddard y Oona O'Neill–, y
se le atribuyeron noviazgos con otras ocho actrices de su época. Tres de sus hijos, Josephine, Sydney y Geraldine,
también se dedicaron al espectáculo.
Charles Chaplin 70

Biografía

Primeros años
Charles Spencer Chaplin nació el 16 de abril de 1889, supuestamente
en East Street, en Walworth, Londres.[11] Sin embargo, una carta
descubierta en 2011 alegaba que había nacido en una roulotte de Black
Patch Park, un campamento gitano de Smethwick, cerca de
Birmingham.[12] Sus dos padres fueron artistas de music-hall. Su
padre, Charles Spencer Chaplin Sr., fue actor y cantante; mientras que
su madre, Hannah Chaplin, era conocida en el espectáculo bajo el
seudónimo de Lily Harley.[13] Ambos se separaron antes de que
Charles cumpliera tres años. Un censo de 1891 demostró que Harley
vivía en Barlow Street con sus dos hijos –Charles tenía un medio
hermano, Sydney John Hawkes (1885-1965)–.

Cuando era niño, Chaplin vivió de forma alternada en varias


direcciones, especialmente en los alrededores de Kennington Road, en
Lambeth, incluyendo la 3 de Pownall Terrace, la calle Chester y el
número 39 de la calle Methley. La madre de su abuela paterna provenía
de la familia Smith de Romanichals,[14] hecho del que Chaplin se
sentía muy orgulloso[15] y definió en su autobiografía como «los
cimientos del aparador familiar».[16] Charles Chaplin en su juventud.

Charles Chaplin Sr. era alcohólico y frecuentaba poco a sus hijos, aunque ellos vivieron brevemente con él y su
amante, Louise, en el 287 de Kennington Road,[17][18] debido a que su madre había sido internada en el asilo de
Cane Hill en Coulsdon a causa de sus serios problemas psiquiátricos.
Su padre murió en 1901 de cirrosis cuando contaba con 37 años y su hijo Charles, con 12.[19] De acuerdo con un
censo de 1901, Chaplin residía en el número 94 de Ferndale Road, en Lambeth, como integrante de un grupo de
jóvenes bailarines, «Los ocho muchachos de Lancashire»,[20] dirigido por William Jackson.[21]
Una enfermedad de la laringe terminó con la carrera de la madre de Chaplin.[22] Debido a una de sus internaciones
como consecuencia de sus problemas mentales –sufría depresión nerviosa– y un cuadro de desnutrición, sus hijos
fueron ingresados durante varias semanas en el Asilo de Lambeth en el sur de Londres y luego, a la Escuela Hanwell
para Huérfanos y Niños Pobres desde junio de 1896 a enero de 1898.[23]
En 1903, Chaplin compuso el personaje de Billy en la pieza teatral Sherlock Holmes, escrita por William Gillette y
protagonizada por el actor inglés HA Saintsbury. Con este grupo, ofreció espectáculos en diferentes music-halls de
Londres y el interior de Inglaterra.[24] Cuando Sherlock Holmes fue reemplazado por Clarice, Chaplin se mantuvo en
el papel de Billy hasta que la producción terminó el 2 de diciembre. Durante las actuaciones, Gillete guiaba a
Chaplin en su manera sobria de actuar.
Chaplin se desempeñó en diversas profesiones –mandadero, soplador de vidrio, vendedor callejero– hasta que fue
contratado por la compañía Frohman para cumplir algunos papeles menores hasta mediados de la década en giras
alrededor del interior de Inglaterra y su capital.[24] Mientras tanto, su madre fue hospitalizada de nuevo a causa de
una nueva depresión nerviosa. Al término de su contrato con Frohman, actuó en cafés, circos y espectáculos de
music-hall de forma exitosa.[24]
Charles Chaplin 71

Primeros años en Estados Unidos


El ingreso de Chaplin a la compañía de mimos de Fred Karno en 1907
constituyó un acontecimiento fundamental en su formación artística.
Debutó con un papel cómico en la obra El partido de fútbol.[24] Su
primera gira por Estados Unidos con la compañía Karno ocurrió entre
1910-12; en 1909, había actuado en los principales teatros de
variedades de París. Para finales de 1912, ya habían recorrido Canadá,
Nueva York, Chicago, Fall River, Filadelfia, etc.[24] En la compañía
también participó Arthur Stanley Jefferson, conocido posteriormente
como Stan Laurel. Él y Chaplin compartían una habitación en una
pensión. A finales de 1913, las actuaciones de Chaplin habían sido
vistas por Mack Sennett, Mabel Normand, Minta Durfee y Roscoe
«Fatty» Arbuckle. Sennett, que lo había descubierto en un teatro de
Nueva York en un papel de borracho, lo contrató para sus estudios
Keystone como reemplazo de Ford Sterling[25] a razón de 150 USD
trimensuales y 175 USD los otros nueve restantes.[24] Chaplin tuvo Chaplin cerca de 1910.
muchas dificultades para adaptarse a las demandas de una película de
acción. Luego de haber terminado de filmar Ganándose el pan, Sennett sintió que había cometido un error muy
costoso.[26] Muchos historiadores coinciden en que Normand fue quien lo convenció de que le diera otra
oportunidad.[27] Chaplin rápidamente se convirtió en un éxito y fue la estrella más popular de Keystone.[28]

Normand dirigió a Chaplin en algunas ocasiones y también escribió los libretos de algunas de sus primeras
películas.[29] A Chaplin no le agradaba ser dirigido por una mujer, y en muchas ocasiones tenían desacuerdos.[29] Sin
embargo, se convirtieron en amigos, a pesar de que poco después Chaplin abandonó Keystone.

El vagabundo
El personaje del vagabundo, también conocido como Charlot o Carlitos en Hispanoamérica, fue presentado durante
la época del cine mudo en una comedia de Keystone titulada Carreras sofocantes (estrenada el 7 de febrero de
1914). Sin embargo, Chaplin había diseñado el atuendo del personaje para una película producida unos días antes
pero estrenada poco después que la otra, el 9 de febrero de 1914, titulada Extraños dilemas de Mabel. Chaplin
recordó en su autobiografía:
No tenía idea sobre qué maquillaje ponerme. No me gustaba mi personaje como reportero (en Carlitos
periodista). Sin embargo en el camino al guardarropa pensé en usar pantalones bombachudos, grandes
zapatos, un bastón y un sombrero hongo. Quería que todo fuera contradictorio: los pantalones holgados,
el saco estrecho, el sombrero pequeño y los zapatos anchos. Estaba indeciso entre parecer joven o
mayor, pero recordando que Sennett quería que pareciera una persona de mucha más edad, agregué un
pequeño bigote que, pensé, agregaría más edad sin ocultar mi expresión. No tenía ninguna idea del
personaje pero tan pronto estuve preparado, el maquillaje y las ropas me hicieron sentir el personaje,
comencé a conocerlo y cuando llegué al escenario ya había nacido por completo.[30]
Charlot es un vagabundo con modos refinados, ropa y la dignidad de un caballero. Chester Conklin contribuyó con el
pequeño frac y Ford Sterling con los zapatos. Lo único que pertenecía a Chaplin era el bastón de caña, ya que el
bombín también era de Roscoe Arbuckle.[31]
Chaplin, con su personaje, rápidamente se convirtió en la estrella más exitosa de la compañía de Sennet. El
vagabundo fue conocido como Charlot en Francia, Italia, España, Andorra, Portugal, Grecia, Rumania y Turquía,
como Carlitos en Brasil y Argentina y Der Vagabund en Alemania. Chaplin continuó interpretando al vagabundo en
una decena de cortos y más tarde, en diversos largometrajes. Sin embargo, también intervino en cameo como un
Charles Chaplin 72

«Keystone Kop» –policías incompetentes que intervinieron en una serie de filmes de la década de 1920– en A Thief
Catcher, filmada entre el 5 y el 26 de enero de 1914.[32] La película se creía desaparecida y, por lo tanto, la actuación
de Chaplin ahí era desconocida, hasta que una copia fue descubierta en 2010 durante una venta de antigüedades en
Míchigan.[33]
El vagabundo estuvo profundamente identificado con la época del cine mudo. Cuando en la década de 1920
comenzaron las producciones sonoras, Chaplin se negó a encarar a su personaje hablado. De hecho, en Luces de la
ciudad (1931), no aparece ningún diálogo. Chaplin abandonó su personaje en la película Tiempos modernos
(estrenada el 5 de febrero de 1936), que finaliza con el vagabundo caminando por una carretera sin fin hacia el
horizonte, de la mano de Paulette Goddard. La película fue prácticamente muda, aunque en una escena se lo pudo
escuchar cantar a Chaplin durante unos minutos.[34]
La fórmula de Chaplin al momento de filmar consistía en gestos exagerados y otros métodos de comedia física.
Usualmente, el vagabundo responde a sus enemigos con patadas o ladrillazos, es decir, hace uso de una gran
agresividad, por lo cual los críticos advirtieron que sus travesuras limitan la vulgaridad a pesar de que a los
espectadores les agradó el personaje. En 1915, Chaplin –reconocido en las principales ciudades europeas y
América– firmó un nuevo contrato con Essanay por un año bajo un suelo de 1 250 USD semanales.[24] Con aquella
compañía, filmó 14 películas en las cuales desarrolló mucho más sus habilidades cinematográficas, en producciones
consideradas más ambiciosas. Frecuentemente, compartían cartel con Chaplin actores como Edna Purviance que
encarnaba por lo general, ingenuas, o los villanos Leo Blanco y Bud Jamison.[24]
La popularidad de Chaplin continuó en aumento hacia el final de la Primera Guerra Mundial. En sus películas, hacía
referencia a los problemas e injusticias de la sociedad de su tiempo; entre ellos, las dificultades, constantes luchas y
humillaciones de los inmigrantes desamparados y los problemas laborales.[35]

Con la Mutual Film Corporation


En 1916, la Mutual Film Corporation le pagó a Chaplin 670.000
USD para producir una docena de comedias de dos rollos con
condiciones excepcionales. Se produjeron doce películas durante
un período de 18 meses, por las cuales recibió 150 000 USD.[24]
Entre esas películas, se hallan Charlot, músico ambulante, Charlot
prestamista, Charlot bombero, Charlot en la Calle de la Paz y
Charlot en la tienda. Durante la filmación de Charlot en la tienda,
Estados Unidos entró a participar en la Primera Guerra
Mundial.[24] Edna Purviance continuó siendo la protagonista
femenina, pero Chaplin incluyó además a Eric Campbell, Henry
Bergman y Albert Austin. Chaplin consideró su período con la
Mutual Corporation como «el más feliz de su carrera».

Chaplin asumió la dirección de sus películas a partir de 1918. Sin


embargo, un año antes, cuando había finalizado su contrato con la
Mutual, se rehusó a continuar trabajando con ésta y firmó un
Chaplin caracterizado como Charlot. nuevo contrato con la First National para producir ocho películas
de dos rollos por 1 075 000 USD.[24] Para 1923, Chaplin ya tenía
sus propios estudios en Hollywood y, por lo tanto, ello le permitió trabajar a un ritmo más relajado y centrarse más
en la calidad de sus producciones.[23] Para la First National, realizó en 1918 Vida de perro y Armas al hombro.[24]
Charles Chaplin 73

Fundación de la United Artists


En 1919, el grupo constituido por Chaplin, Mary Pickford, Mac Adoo, D. W. Griffith y Douglas Fairbanks, fundó la
compañía distribuidora de filmes United Artists, en un intento por escapar del creciente poder de los demás
distribuidores y financiadores. Esta compañía, junto con el control total de su producción cinematográfica a través de
su estudio, aseguró la independencia de Chaplin como cineasta. Sirvió en el consejo de la UA hasta la década de
1950, cuando vendió el 75% de sus acciones a un grupo dirigido por Arthur Krim.[24]
Las películas de Chaplin comenzaban a ser largometrajes, salvo por un breve cameo en Una mujer de París
(1923).[36] la cual fue seguida por las comedias La quimera del oro (1925) y El circo (1928). La quimera del oro es
considerada la séptima mejor película del siglo XX,[23] dentro de 100 seleccionadas y sucedida por Tiempos
modernos (1936).[37] Su única obra dramática fue La opinión pública, estrenada en octubre de 1923.[24]
Luego de la llegada del cine sonoro, Chaplin se siguió centrando
en el cine mudo, incluyendo efectos de sonido y música con
melodías basadas en canciones populares o compuestas por él.[38]
El circo (1928), Luces de la ciudad (1931) y Tiempos modernos
(1936) fueron esencialmente mudas. Luces de la ciudad fue
elogiada por su mezcla de comedia y sentimentalismo.[39] Luego
del estreno de la misma, Chaplin viajó durante 15 meses a
Londres, Berlín, París, Viena y Bruselas.[24]

Tiempos modernos fue la primera película en la que se escuchó la


voz de Chaplin, pero muchos la consideran muda de todas formas.
Los preparativos de este filme se iniciaron a fines de 1932 y se
comenzó a filmar en octubre de 1934, con Paulette Goddard como
protagonista. En el mismo, Chaplin hace alegoría al maquinismo
de la era industrial, el trabajador-robot, la producción en serie y la
diferencia de clases sociales.[23] Dos escenas de la película
Chaplin y Jackie Coogan en El chico (1921). Luego de continúan siendo recordadas en la actualidad: una, cuando el
su estreno, Chaplin partió a Europa, visitando Londres,
vagabundo queda atrapado dentro de los engranajes de una
París y Berlín.
máquina y cuando, al final, camina por una carretera sin fin hacia
el horizonte tomado de la mano de Paulette Goddard. Tiempos
modernos significó la última aparición del vagabundo y fue considerada la quinta mejor película del siglo XX.[37]

La canción más conocida que compuso, «Smile», para Tiempos modernos, fue interpretada luego por Nat King Cole.
«This is my song», de la última película de Chaplin, La condesa de Hong Kong, fue un éxito número uno en varios
idiomas a finales de 1960 (sobre todo la versión de Petula Clark y otra descubierta en 1990 de Judith Durham de The
Seekers registrada en 1967). El tema de Candilejas fue un éxito en la década de 1950 bajo el título «Eternally».
Chaplin también escribió partituras para sus películas mudas, cuando se relanzaban con sonido, especialmente El
chico,[40] con Jackie Coogan en su primera versión, que fue nuevamente estrenada en 1971.
Charles Chaplin 74

El gran dictador
La primera película hablada de Chaplin, El gran dictador (1940),
significó un acto de desafío contra el nazismo. Fue filmada y lanzada
un año antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra
Mundial. Chaplin interpretó el personaje de Adenoid Hynkel, el
dictador de Tomainia, inspirado en el dictador alemán Adolf Hitler,
que era en la vida real cuatro días más joven que Chaplin y tenía un
bigote similar. La película también presentó al comediante Jack Oakie
como Benzino Napaloni, el dictador de Bacteria, una parodia al
dictador italiano Benito Mussolini.[41]
Charles Chaplin en El gran dictador (1940).
Paulette Goddard también intervino. La película fue vista como un acto
de valentía en el entorno político de la época, tanto por su ridiculización al nazismo como por su representación de
judíos perseguidos por el régimen. También intervino el personaje de un barbero judío, similar al vagabundo, que
también sufrió la persecución. Al final, el barbero pronuncia un discurso denunciando a la dictadura, la codicia, el
odio y la intolerancia, pronunciándose a favor de la libertad y la fraternidad humana:[42]
Lo lamento, pero yo no quiero ser un emperador, ése no es mi negocio, no quiero gobernar o conquistar a
alguien. Me gustaría ayudar a todos si fuera posible: a los judíos y a los gentiles, a los negros y a los blancos.
Todos deberíamos querer ayudarnos, así son los seres humanos. Queremos vivir con la felicidad del otro, no
con su angustia. No queremos odiarnos y despreciarnos. En este mundo hay sitio para todos, y la tierra es rica
y puede proveer a todos. El camino de la vida podría ser libre y hermoso...»
Fragmento de El gran dictador (1940), interpretado por el personaje del barbero[43]
La película fue nominada en cinco rubros para los premios de la Academia.[44] Fue prohibida, incluso, en España y
se estrenó 36 años después, en 1976, cuando ya había fallecido Francisco Franco.[43]

Problemas políticos
Chaplin se negó a apoyar el esfuerzo realizado por el ejército durante la
Segunda Guerra Mundial, como lo había realizado en la contienda
anterior, cuando promocionó bonos de guerra para la Primera Guerra
Mundial junto a su colega Douglas Fairbanks.[45] Su comedia de
humor negro Monsieur Verdoux, de 1947, mostró una seria crítica al
capitalismo.[46] Un rey en Nueva York, una de sus últimas
producciones, satirizó la persecución política basado en el exilio que
había tenido que realizar años antes.[47]

En 1937, una campaña en contra del cómico lo imputó de haber Charles Chaplin con Mahatma Gandhi.
plagiado en Tiempos modernos a René Clair en su película Para
nosotros la libertad. Sobre Chaplin, Clair expresó: «Ese es un hombre que domina la historia del cine». En 1938, fue
presionado para que no filmara El gran dictador y, con motivo de su estreno en 1940 Joseph Goebbels, ministro de
propaganda de Adolf Hitler, comentó: «Chaplin es un pequeño judío despreciable».[23]
En 1942, los periódicos lo acusaron de comunista, y al año siguiente Joan Barry tuvo una hija y denunció al actor de
no querer reconocer la paternidad de la misma. En 1944, el proceso iniciado por Barry se resolvió a favor de
Chaplin.[24]
Charles Chaplin 75

Aunque tuvo relevante éxito en Estados Unidos, país en el que residió


desde 1914 a 1953, siempre mantuvo una ideología política
nacionalista.[48] Fue acusado por el Comité de Actividades
Antiestadounidenses por supuestas actividades «antiamericanas». J.
Edgar Hoover había aportado archivos secretos sobre él al FBI.[49] Por
un lado, debido a sus ideas progresistas, exhibidas públicamente en
todos sus cortometrajes y en muchas de sus películas como Tiempos
modernos o El gran dictador, provocó que se buscara cualquier excusa
para ingresarlo en la cárcel.[50] De hecho, en 1947 la Comisión de
Actividades Antiestadounidenses acusó a 79 figuras del cine
Charles Chaplin con Winston Churchill en 1929.
americano, motivo por el cual comenzó el proceso contra los «Diez de
Hollywood» que rehusaron comparecer ante la comisión mccarthysta.
En 1949, la Corte de Apelaciones de Washington rechazó los recursos presentados por los «Diez de Hollywood»,
quienes son condenados a un año de prisión para 1950 e inscriptos en las listas negras.[24]

También fue acusado de no cumplir la Ley Mann (que prohíbe el traslado de individuos a otros estados con el
objetivo de prostituirlos) cuando llevó a su novia Joan Barry de Nueva York a Los Ángeles.[51] Por participar de un
acto de solidaridad con Rusia en San Francisco e intervenir en un acto de arte ruso en Nueva York, fue criticado y
definido como comunista.[24]
Su película Monsieur Verdoux (1947) fue otra excusa para justificar esta persecución, ya que ésta establecía un
paralelismo entre los crímenes del protagonista y los de las grandes potencias en período de guerras.[23]
Paralelamente, una violenta conferencia tiene lugar en Nueva York, donde Chaplin fue agredido verbalmente por
más de 100 periodistas. En 1952, se trasladó a Reino Unido para el estreno de Candilejas, y Hoover al enterarse del
hecho, negoció con el Servicio de Inmigración y Naturalización para prohibir el reingreso de Chaplin al país.[52]

Exilio

Mirada de cerca, la vida parece una tragedia; vista de lejos, parece una comedia. Nunca te olvides de sonreír, porque el día en que no
sonrías será un día perdido. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive cada momento,
antes de que baje el telón y la obra termine sin aplausos. Hay que tener fe en uno mismo. Aún cuando estaba en el orfanato o recorría las
calles buscando qué comer, me consideraba el actor más grande del mundo. La vida es maravillosa...si no se le tiene miedo. Sin haber
conocido la miseria, es imposible valorar el lujo. Más que maquinaria necesitamos humanidad, y más que inteligencia, amabilidad y
cortesía. Fui perseguido y desterrado, pero mi único credo político siempre fue la libertad.

[53]
Charles Chaplin

En 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas comenzó a presionar a la fiscalía para que se deportara a
Chaplin,[54] «cuya vida en Hollywood contribuye a destruir la fibra moral de América» —como se dijo—. A pesar de
que fue llamado a testificar en varias ocasiones, él nunca se presentó y fue acusado por una asociación reaccionaria
por escribirle una carta al pintor Pablo Picasso, también comunista, en referencia al «Caso Eisler».[23]
Un senador estadounidense dijo que «el comportamiento de Chaplin se aproximaba peligrosamente a la traición». El
17 de septiembre de 1952, el Fiscal General de Estados Unidos dio instrucciones para retener al actor y a parte de su
familia cuando viajaban en el RMS Queen Elizabeth para asistir al estreno de Candilejas en Europa y de esa forma,
debatir si debía ser expulsado o no.[23] Allí lo denunciaron de «pertenecer al Partido Comunista,[55] así como de
graves delitos contra la moralidad y de formular declaraciones que demuestran una actitud hostil y de menosprecio
hacia el país gracias a cuya hospitalidad se ha enriquecido».
Finalmente, adquirió una mansión en Corsier-sur, Vevey, en Suiza, donde residió desde 1953 hasta su muerte.[56] Su
esposa, Oona, viajó a Estados Unidos para rematar los bienes de su esposo y, con motivo de su 64º cumpleaños,
Chaplin se trasladó a Ginebra y le hizo entrega al cónsul norteamericano de su permiso de retorno a Estados Unidos,
Charles Chaplin 76

con lo cual demostró su intención de no querer volver a ingresar en ese país, a pesar de que luego arribó para recibir
un premio por su trayectoria en 1972.[24]

Compositor
Chaplin redactó variadas partituras y canciones para sus películas, a pesar de que no fue reconocido por llevar a cabo
ese trabajo. El tema «Sonrisa», que compuso para Tiempos modernos, fue muy popular en Reino Unido cuando fue
interpretado por Nat King Cole en 1954, y por Celine Dion durante los obituarios en la 83º entrega de los premios
Óscar de 2010, celebrada al año siguiente en Estados Unidos.[57][58] Sus canciones, incluso, fueron cantadas por
prestigiosos músicos como Michael Jackson o el mexicano José José.[59] En la década de 1960, Petula Clark
interpretó «Esta es mi canción», la cual había sido escrita para Una condesa de Hong Kong.[60]
En 1972 obtuvo un premio Óscar como «Mejor música original» por Candilejas, el cual compartió con Raymon
Rasch y Larry Russell.[61] Su sobrino, Spencer Dryden, fue baterista del Salón de la Fama del Rock.[62]

Últimos años
Entre mayo y julio de 1956, en Inglaterra, dirigió la
filmación de Un rey en Nueva York. Durante el rodaje
fue nombrado miembro de la British Film Academy de
Londres. Para esa película, produjo, diseñó los guiones,
actuó y dirigió. En 1958, comenzó a escribir su
autobiografía y la Cinemateca de Bruselas pidió a 150
historiadores de todo el mundo una lista de los mejores
filmes de la historia del cine: Chaplin resultó ser el
director más votado por La quimera del oro.[24]

En 1962, fue nombrado Doctor Honoris Causa de la


Universidad de Oxford, en Inglaterra.[63] En 1964,
anunció la aparición de sus memorias y en 1965,
comenzó a dirigir Una condesa de Hong Kong, con
Sophia Loren y Marlon Brando, estrenada en 1966.[64]
En 1969, con motivo de su 80º cumpleaños, tres
historiadores de su obra (Maurice Bessy, Pierre
Leprohon y Marcel Martin) le otorgaron una carta
abierta, en la que le pidieron que reeditara sus filmes
Charles Chaplin en 1965. permitiendo así que sus películas fueran conocidas por
las nuevas generaciones, petición que realizaría en los
[24]
años siguientes. En 1972, regresó a Estados Unidos y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le rindió
un homenaje y le otorgó el premio Óscar Honorífico durante una celebración llevada a cabo en el Pavillion Dorothy
Chandler del Music Center de Los Ángeles el 16 de abril de aquel año, día en que cumplía 83 años.[23] Aplaudido de
pie durante dos minutos, cuando recibió el galardón, comentó: «Las palabras parecen tan insignificantes, tan inútiles.
Sólo puedo decir que... gracias por el honor de ser invitado aquí, y... ¡oh!, son gente maravillosa y dulce, gracias».[65]

Entre 1969 y 1976, Chaplin utilizó composiciones musicales y partituras usadas en sus películas, para reeditarlas en
otras como La clase ociosa (1971), Día de paga (1972), Un día de placer (1973) o Charlot al sol (1974). También
colaboró para El circo (1969) y The Kid (1971). En 1974 se celebró en distintas partes del mundo su octogésimo
quinto cumpleaños y se repuso en Buenos Aires, Tiempos modernos.[24] En febrero de 1975 se difundió la noticia de
su nuevo filme: La rareza, que trata sobre la historia de una mujer sudamericana dotada de alas y capaz de volar.[66]
Charles Chaplin 77

El 2 de marzo de 1975, Isabel II del Reino Unido lo nombró Sir otorgándole la Orden del Imperio Británico.
Chaplin, ya debilitado, recibió la distinción en silla de ruedas debido a que no podía moverse con demasiada
facilidad.[67][8] En 1976, se repusieron algunas de sus películas poco recordadas y se montaron ciclos sobre su
extensa filmografía. Su último trabajo fue Una mujer de París, que se concretó en 1976.[24]

Fallecimiento
La salud del anciano actor comenzó a disminuir desde
mediados de la década de 1960, cuando finalizó la
filmación de Una condesa de Hong Kong. Además de
los cuadros de asma que padecía,[68] se le diagnosticó
demencia senil —posiblemente relacionada con los
problemas mentales de su madre—. La reconocida
actriz Lillian Gish admitió que no fue capaz de
reconocerla cuando llegó a Estados Unidos en 1972.
Para 1977, ya no era capaz de hablar ni moverse,
aunque solía pasear en silla de ruedas acompañado de
su esposa por las calles de Vevey hasta el lago. En
septiembre de 1977, presenció un espectáculo circense
y, al finalizar, los payasos le otorgaron sus narices rojas
en calidad de homenaje. Fue su última aparición
pública. Hacia finales de año, los medios públicos
informaron sobre el debilitamiento físico de
Chaplin.[69]

Falleció en la Navidad de 1977 a los 88 años en su


residencia Manoir de Ban, en Consier-sur-Vevey,
Tumba de Charles Chaplin en Suiza. Suiza, mientras dormía, a las 4 h (hora de Suiza).[70]
Luego de una ceremonia íntima, fue inhumado en el
cementerio del cantón de Vaud. Casualmente, su hija recordó en varias entrevistas que a su padre jamás le había
agradado la Navidad porque le recordaba la extrema pobreza que había pasado en su niñez.[65] El 1 de marzo de
1978, su cadáver fue robado por un pequeño grupo de mecánicos polacos con el objetivo de extorsionar a su familia.
Sin embargo, su plan fracasó, los ladrones fueron capturados y sus restos fueron recuperados once semanas después,
el 17 de mayo, cerca del lago Lemán.[71] Su cuerpo fue nuevamente sepultado, pero esta vez bajo 1,8 metros de
hormigón para evitar otros asaltos. En 1981, el Consejo de Administración de Londres erigió una estatua de tamaño
natural de Chaplin en Walworth, donde pasó sus primeros años de vida.[24]

Vida privada
En 1918, contrajo matrimonio con la joven actriz Mildred Harris, de quien expresó: «Ella era joven y bonita. Pero
mis emociones eran muy encontradas. Sin estar enamorado quería que nuestro matrimonio fuera un éxito. No lo fue».
En 1919, la pareja tuvo a su primer hijo, Norman, que sólo vivió tres días. Luego la pareja se separó —se divorciaron
en 1920— y la salud mental de la madre de Chaplin se agravó nuevamente. En 1921, ella llegaría a Estados Unidos
para pasar sus últimos años de vida junto a su hijo.[23]
En 1924, se casó con Lita Grey; para 1926, había tenidos dos hijos, a los cuales nombró Charles y Sydney (este
último en honor a su hermano, que moriría el día del 76º cumpleaños de Chaplin). Por su parte, Lita Grey, le pidió el
divorcio y la justicia incautó su vivienda y su estudio de cine.[72] Finalmente, en 1927, la indemnizó con un millón
de dólares.
Charles Chaplin 78

En agosto de 1928 murió su madre a los 63 años, hecho del que comentó: «Pasó muchos años en manicomios. Pero
en sus últimos siete, vio a sus hijos triunfantes. Eso hizo que recobrara en parte su salud». Sobre su matrimonio con
la actriz Paulette Goddard en 1936, comentó: «Cuando la conocí "a fondo" vi que era una muchacha alegre y
divertida. Yo me sentía desesperadamente solo, esperaba encontrar en algún lado un lindo "rayito de sol".»[23]
En 1941, se divorció de Paulette Goddard y en 1943 volvió a casarse, esta vez con Oona O'Neill, hija del dramaturgo
Eugene O'Neill. Ella tenía 18 años y él 54; para 1946 ya habían tenido dos hijos, Geraldine y Michael John. Dos
años antes, sus dos hijos —del matrimonio con Lita Grey— habían sido llamados al ejército estadounidense y
destinados a combatir en Alemania. En 1948, la Asociación Francesa de la Crítica Cinematográfica se dirigió a la
Fundación Nobel de Suecia y lo propuso como candidato al premio Nobel de la Paz, lo que generó diversas
polémicas.
A lo largo de su vida, se lo involucró románticamente con muchas actrices de su época como Hetty Kelly, Edna
Purviance, Mildred Harris, Pola Negri, Marion Davies, Lita Grey, Merna Kennedy, Georgia Hale, Louise Brooks,
Paulette Goddard, Joan Barry, y finalmente con Oona O'Neill.[73][74] [75][23]

Legado

Premios y reconocimientos
Chaplin fue nombrado Sir en 1975 a la edad de 85 años por la reina Isabel II.[7] El honor había sido propuesto en
1931 y en 1956, pero fue vetado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que expresó su preocupación por los
supuestos puntos de vista políticos de Chaplin y su decisión de casarse en dos oportunidades con jóvenes de apenas
16 años. Esto, quizás, dañaría la reputación del sistema de honores británicos y la relación con Estados Unidos.[76][8]
Entre otros honores, Chaplin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1970.[77] Una estatua del
cómico fue realizada por John Doubleday para estar en el Leicester Square en Londres. Fue presentada por Sir Ralph
Richardson en 1981.[78] Una estatua de bronce de Chaplin se halla en Waterville Kerry.[79]
Chaplin recibió tres premios de la Academia a lo largo de su vida: uno como Mejor Banda Sonora y otros dos de
carácter honorífico. Sin embargo, durante sus años como cineasta, Chaplin no recibió ningún premio por sus
películas, a pesar de que Luces de la ciudad y Tiempos modernos son consideradas unas de las mejores películas del
siglo XX.
Charles Chaplin 79

Valoración e influencia
Hasta la actualidad, es considerado una de las figuras
del espectáculo más representativas del cine mudo
como así también un ícono del humorismo. Entre 1917
a 1918 el actor Billy West hizo una veintena de
películas imitando al personaje de Chaplin.[80] Cuatro
años después de su muerte, la astrónoma ucraniana
Lyudmila Karachkina, descubridora de 131 asteroides,
nombró a uno de ellos Chaplin 3623 en honor al
actor.[81] También ha sido caracterizado en diversas
series de dibujos animados y, en 1985, fue honrado con
su imagen en sellos de correo en Reino Unido. La
crítica expresó que había alcanzado «un nivel de
expresión dramática que nunca fue superado».[24]

Además de que se comercializaron distintos productos


con la imagen de Chaplin, la IBM diseñó en la década
de 1980 comerciales con un imitador del cómico.[82] En
1992, Richard Attenborough coordinó un filme sobre
su biografía titulado Chaplin, el cual recibió un premio
BAFTA.[83] El director John Woo, por su parte, dirigió
la película Hua ji shi dai (1981), en la que parodió a El
circo. En 2001 el comediante británico Eddie Izzard Estatua de Chaplin en Londres.

interpretó al actor en el filme The Cat's Meow, basada


en la muerte aún sin resolver del productor Tomas H. Ince durante un partido de fútbol, en el cual Chaplin era un
invitado.[84] El prestigioso director italiano Pier Paolo Pasolini era seguidor de sus películas y en su filme Los
cuentos de Canterbury, el personaje de Ninetto Davoli es una especie de recreación del vagabundo. Una de las hijas
del fallecido actor, Josephine Chaplin también trabajó en la película.[85]

El diario Página/12, de Argentina, analizando su obra, publicó: «Casi sin excepción, Chaplin ha encontrado en las
contradicciones de su siglo el más apasionado material dramático y, sin duda, este hecho le valió la oposición de la
crítica que no aceptaba este criterio de "inmediatez temática" que lo ha hecho transitar valientemente por caminos
vinculados a la sátira política».[24]
En 1999, el American Film Institute lo definió como «el décimo actor más
célebre de todos los tiempos».[86] En 2008, el escritor Martin Sieff en su libro
Chaplin: una vida, redactó: «Chaplin no era solo un grande, era gigantesco».
George Bernard Shaw lo llamó «El único genio de la industria del cine.»[87]
También se le destacó al actor que haya realizado humor durante la Primera y
Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión y el período dictatorial de Adolf
Hitler, ya que dio entretenimiento a una gran cantidad de personas que sufrían
las privaciones propias de la guerra y la pérdida de sus familiares.[88] Caricatura del actor junto al gato Félix
(1923).
En 2005, su sombrero y su bastón fueron subastados por la casa de remates
Bonhams por 300.000 USD y al conmemorarse el 122º aniversario de su
natalicio la compañía tecnológica Google lanzó un doodle con video para conmemorarlo.[89][90][91]
Charles Chaplin 80

Referencias
[1] http:/ / www. charliechaplin. com/
[2] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000122
[3] Obituario de la revista Variety, 28 de diciembre de 1977
[4] « Biografías y vidas: Charles Chaplin (http:/ / www. biografiasyvidas. com/ monografia/ chaplin/ )» Biografías y vidas.com. Consultado el 17
de febrero de 2011.
[5] (Blanke, 2002, p. 226)
[6] (Haupert, 2006, p. 242)
[7] London Gazzete (1974), p. 8. Edición 46444.
[8] « Comic genius Chaplin is knighted (http:/ / news. bbc. co. uk/ onthisday/ hi/ dates/ stories/ march/ 4/ newsid_2794000/ 2794107. stm)» (en
inglés). Reino Unido: BBC News (4 de marzo de 1975). Consultado el 7 de junio de 2011.
[9] « Figuras de cine: Charles Chaplin (http:/ / www. uhu. es/ cine. educacion/ cineyeducacion/ figuraschaplin. htm)» Uhu.es. Consultado el 17 de
febrero de 2011.
[10] « Silent film legend Chaplin dies (http:/ / news. bbc. co. uk/ onthisday/ hi/ dates/ stories/ december/ 25/ newsid_2542000/ 2542535. stm)»
(en inglés). Reino Unido: BBC News (25 de diciembre de 1977). Consultado el 7 de junio de 2011.
[11] (Lynn, 1997, p. 39)
[12] « Express & Star (http:/ / www. expressandstar. com/ news/ 2011/ 02/ 18/ charlie-chaplin-was-born-into-midland-gipsy-family/ )» 18 de
febrero de 2011. Consultado el 15 de diciembre de 2011.
[13] (Robinson, 1983, p. 6)
[14] (Hancock, 2002, pp. 129-30)
[15] (Chaplin, 1960, pp. 7-8)
[16] (Chaplin, 1964, p. 19)
[17] (Vance, 2003, p. 23)
[18] (Robinson, 1994, p. 26)
[19] (Robinson, 1994, p. 36)
[20] « Photo Pages from Chaplin Stage by Stage (http:/ / www. webcitation. org/ 5uKhYH2OP)» (en inglés).
www.charliechaplininmusichall.com. Archivado desde el original (http:/ / www. charliechaplininmusichall. com/ photopages. html), el 18 de
noviembre de 2010. Consultado el 15 de diciembre de 2011.
[21] (Flom, 1997, p. 6)
[22] (Goncalvez, 2008, p. 226)
[23] «Charles Spencer Chaplin (1889-1977)». revista Gente (649). 1977.
[24] Arcella, I. R.. «Chaplin». diario Página/12 (10).
[25] (Chaplin, 1964, pp. 137-9)
[26] (Chaplin, 1964, p. 149)
[27] (Fussell, 1982, pp. 70-1)
[28] « American Experience (http:/ / www. webcitation. org/ 5uKhZChEI)» (en inglés). PBS (25 de diciembre de 1977). Archivado desde el
original (http:/ / www. pbs. org/ wgbh/ amex/ pickford/ peopleevents/ p_chaplin. html), el 18 noviembre 2010. Consultado el 15 de diciembre
de 2011.
[29] (Chaplin, 1964, pp. 149-50)
[30] (Chaplin, 1964, p. 154)
[31] (Sutton, 1985, p. 174)
[32] Trescott, Jaqueline (13 de junio de 2010). «The 'Thief' in festival's lineup is famous face, indeed: Chaplin's» (en inglés). Washington Post:
 p. E7.
[33] « Long-lost Charlie Chaplin film, found in Michigan, to debut at Virginia festival (http:/ / www. mlive. com/ movies/ index. ssf/ 2010/ 07/
long-lost_chaplin_film_found_i. html)» mlive.com, 15 de julio de 2010. Consultado el 15 de diciembre de 2011.
[34] Véase escena del baile de Chaplin en Tiempos modernos.
[35] Robert Hughes en American Visions BBCTV
[36] « Una mujer de París (A Woman of Paris) (1923) (http:/ / www. filmaffinity. com/ es/ film216630. html)» Filmafinnity.com. Consultado el
17 de febrero de 2011.
[37] « Top 100 mejores películas de la historia (http:/ / mejoresranking. com/ mejores-peliculas-historia)» mejoresranking.com. Consultado el 15
de diciembre de 2011.
[38] « Chaplin as a composer (http:/ / www. charliechaplin. com/ biography/ articles/ 205-Chaplin-as-a-composer)» (en inglés).
CharlieChaplin.com.
[39] « Crítica de Luces de la ciudad (http:/ / www. muchocine. net/ criticas/ 1971/ Luces-de-la-ciudad)» Muchocine.net. Consultado el 17 de
febrero de 2011.
[40] Martínez-Salanova Sánchez, Enrique. « El chico: la educación por el cariño (http:/ / www. uhu. es/ cine. educacion/ cineyeducacion/
temaschico. htm)». Uhu.es. Consultado el 7 de junio de 2011.
[41] « Ficha de El gran dictador (1940) en IMDb (http:/ / www. imdb. es/ title/ tt0032553/ )» IMDb.es. Consultado el 17 de febrero de 2011.
Charles Chaplin 81

[42] « The speech of the Great Dictator (http:/ / www. webcitation. org/ 5uKhawMg7)» (en inglés). Vagabundia.net. Archivado desde el original
(http:/ / www. vagabundia. net/ dictator. html), el 18 de noviembre de 2010. Consultado el 15 de diciembre de 2011.
[43] « El Gran Dictador estuvo prohibida en España durante 40 años (http:/ / www. cinebso. com/ lector. php?articulo=200211330241534&
mes=11& year=2002)» (en español). Cinebso.com. Consultado el 7 de enero de 2011.
[44] « The Great Dictator (1940) (http:/ / movies. yahoo. com/ movie/ 1800072595/ awards)» (en inglés). Movies.yahoo.com. Consultado el 15
de diciembre de 2011.
[45] « Charlie Chaplin promociona bonos de guerra en Nueva York, 1918 (http:/ / www. 20minutos. es/ galeria/ 7313/ 0/ 3/
charlie-chaplin-promociona-bonos-de-guerra-en-nueva-york-1918/ )» 20minutos.es, 30 de marzo de 2011. Consultado el 15 de diciembre de
2011.
[46] « Ficha de Monsieur Verdoux (1947) en IMDb (http:/ / www. imdb. es/ title/ tt0039631/ )» IMDb.com. Consultado el 17 de febrero de 2011.
[47] « Charles Chaplin (http:/ / www. polebn. sld. cu/ Archivos_index/ Enlaces/ famosos/ Charles Chaplin. htm)» Polebn.sld.cu. Consultado el 17
de febrero de 2011.
[48] « Names make news. Last week these names made this news (http:/ / www. time. com/ time/ magazine/ article/ 0,9171,818302-2,00. html)»
(en inglés). revista Time (1953). Consultado el 7 de enero de 2011.
[49] « Charlie Chaplin (http:/ / www. spartacus. schoolnet. co. uk/ USAchaplinC. htm)» spartacus.schoolnet.co.uk (en inglés). Consultado el 17
de febrero de 2011.
[50] (Whitfield, 1996, pp. 187-82)
[51] La Ley Mann, una ley federal estadounidense, castiga a las personas que conscientemente trasladan a otra en comercio interestatal o
extranjero «con la intención de que esa persona participe en la prostitución o en cualquier actividad sexual por la que una persona pueda ser
acusada de un delito penal». La Ley también prohíbe el inducir o coaccionar a una persona a ser transportada con fines de prostitución u otros
delitos sexuales relacionados. (http:/ / www. equalitynow. org/ spanish/ actions/ action_2701_sp. html)
[52] « Names make news. Last week these names made this news (http:/ / www. webcitation. org/ 5uKhcJuQq)» (en inglés). TIME. 27 de abril de
1953. Archivado del original (http:/ / www. time. com/ time/ magazine/ article/ 0,9171,818302-2,00. html) el 18 noviembre 2010. .
[53] Serra, Alfredo (2011). «Charles Chaplin». revista Gente (2375).
[54] « La Caza de Brujas - El Macartismo: persecución a famosos por comunistas (http:/ / www. portalplanetasedna. com. ar/ cazabrujas. htm)»
Planetasedna.com.ar. Consultado el 17 de febrero de 2011.
[55] « Chaplin en la clase (http:/ / www. aulauruguay. com. ar/ 15/ index. php?option=com_content& view=article& id=70:chaplin-en-la-clase&
catid=24& Itemid=300068)» Aulauruguay.com.ar: revista de Primaria nro. 30 (mayo de 2006). Consultado el 17 de febrero de 2011.
[56] « Celebridades en Suiza: Charlie Chaplin (http:/ / isyours. com/ e/ celebrities/ bios/ 33. html)» Isyours.com. Consultado el 17 de febrero de
2011.
[57] Wada, Linda. « Smile (http:/ / www. ednapurviance. org/ chaplininfo/ smile. html)» (en inglés). Consultado el 7 de enero de 2011.
[58] « Una ceremonia sin sorpresas (http:/ / www. vanguardia. com. mx/ unaceremoniasinsorpresas-661377. html)». México: Vanguardia (28 de
febrero de 2011). Consultado el 7 de junio de 2011.
[59] « Brooke Shields – Just Smile (http:/ / www. tmz. com/ 2009/ 07/ 07/ brooke-shields-just-smile/ )» (en inglés). TMZ.com (2009).
Consultado el 7 de enero de 2011.
[60] « British Record Charts (http:/ / www. petulaclark. net/ chartsbritish. html)» (en inglés). Petula Clark.net. Consultado el 7 de enero de 2011.
[61] « Awards for Candilejas (1952) (http:/ / www. imdb. com/ title/ tt0044837/ awards)» IMDb.com. Consultado el 17 de febrero de 2011.
[62] « Muere Spencer Dryden (http:/ / www. lukor. com/ musica/ 05011403. htm)» Lukor.com. Consultado el 17 de febrero de 2011.
[63] « Charles Chaplin (http:/ / www. debiografias. com. ar/ cine/ charles-chaplin)» Debiografías.com.ar. Consultado el 17 de febero de 2011.
[64] « Una condesa de Hong Kong (http:/ / www. filmaffinity. com/ es/ film412523. html)» FilmAffinity.com. Consultado el 17 de febrero de
2011.
[65] Herrera, José María. « Charles Spencer Chaplin (http:/ / listas. 20minutos. es/ lista/ charles-spencer-chaplin-252564/ )». España: 20
minutos.es. Consultado el 7 de junio de 2011.
[66] Sitio web oficial de Charles Chaplin. « You are the song (http:/ / www. charliechaplin. com/ en/ articles/ 115)» Consultado el 15 de junio de
2011.
[67] Obituario en ABC, 27 de diciembre de 1977. (http:/ / hemeroteca. abc. es/ nav/ Navigate. exe/ hemeroteca/ madrid/ abc/ 1977/ 12/ 27. html)
[68] « Charles Chaplin (http:/ / www. neumohb. com. ar/ actividades comunidad. htm)» Neumohb.com. Consultado el 17 de febrero de 2011.
[69] Amato, Alberto (1977). «Chaplin hoy, a los 88 años». revista Gente no. 641.
[70] « Charlie Chaplin Dead at 88; Made the Film an Art Form (http:/ / select. nytimes. com/ gst/ abstract.
html?res=F00615F83F5E167493C4AB1789D95F438785F9& scp=2& sq=chaplin+ dies& st=p)». The New York Times. 1977. .
[71] «Chaplin Body Stolen From Swiss Grave». The New York Times. 1978.
[72] Los Ángeles Times (ed.): « Lita Grey, actriz y segunda esposa de Chaplin (http:/ / www. elpais. com/ articulo/ agenda/ CHAPLIN/
_CHARLES/ Lita/ Grey/ actriz/ segunda/ esposa/ Chaplin/ elpepigen/ 19960102elpepiage_6/ Tes)». España: diario Perfil (2 de enero de 1996).
Consultado el 7 de junio de 2011.
[73] (Kohn, 2005, p. 21)
[74] (Maland, 1991, pp. 43-4)
[75] « Charlie Chaplin marries Oona O’Neill (http:/ / www. webcitation. org/ 5uKhpOBNe)» (en inglés). Nueva York: A&E Television
Networks. Archivado desde el original (http:/ / www. history. com/ this-day-in-history/ 6/ 16?catId=12), el 18 noviembre 2010. Consultado el
7 de junio de 2010.
Charles Chaplin 82

[76] Reynolds, Paul (21 de julio de 2002). « Chaplin knighthood blocked (http:/ / www. webcitation. org/ 5uKhsCfWm)» (en inglés). BBC News.
Archivado del original (http:/ / news. bbc. co. uk/ 1/ hi/ uk/ 2141391. stm) el 18 de noviembre de 2010. . Consultado el 15 de diciembre de
2011.
[77] (Williams, 2006, p. 311)
[78] (Haining, 1982, p. 201)
[79] « Charlie Chaplin Comedy Film Festival (http:/ / www. chaplinfilmfestival. com/ )» (en inglés).
[80] (Louvish, 2005, p. 109)
[81] « 10 cosas que no sabías de Charles Chaplin a 120 años de su nacimiento (http:/ / cinebitacora. com/
10-cosas-que-no-sabias-de-charles-chaplin-a-120-anos-de-su-nacimiento. html)». cine bitácora (2009). Consultado el 15 de junio de 2011.
[82] « IBM Commercial with “Charlie Chaplin” and Fatty Arbuckle for iPad (http:/ / www. retroist. com/ 2010/ 07/ 06/
ibm-commercial-with-charlie-chaplin/ )» Retroist.com. Consultado el 17 de febrero de 2011.
[83] « Ficha de Chaplin (1992) en IMDb (http:/ / www. imdb. com/ title/ tt0103939/ )» IMDb.com. Consultado el 17 de febrero de 2011.
[84] « Eddie Izzard Interview - The Cat's Meow (http:/ / movies. about. com/ library/ weekly/ aa041202b. htm)» Consultado el 17 de febrero de
2011.
[85] (Rohdie, 1995, p. 208)
[86] « AFI's 100 Years...100 Stars (http:/ / www. afi. com/ 100Years/ stars. aspx)» (en inglés). Estados Unidos: Afi.com. Consultado el 7 de
enero de 2011.
[87] Walsh, John (2009). « The Big Question: Does Charlie Chaplin merit a museum in his honour, and what is his legacy? (http:/ / www.
independent. co. uk/ news/ people/ news/
the-big-question-does-charlie-chaplin-merit-a-museum-in-his-honour-and-what-is-his-legacy-1826871. html)» (en inglés). Londres: The
Independent. Consultado el 7 de enero de 2011.
[88] Martin Sieff. « Washington Times - Books (http:/ / washingtontimes. com/ news/ 2008/ dec/ 21/ his-gift-of-comedy-for-a-weary-world/ )»
(21 de diciembre de 2008). Consultado el 17 de febrero de 2011.
[89] « El sombrero y el bastón de Chaplin tienen nuevo dueño (http:/ / www. lanacion. com. ar/ nota. asp?nota_id=757097)». Argentina: diario La
Nación (17 de noviembre de 2005). Consultado el 7 de junio de 2011.
[90] Revista Generacción (15 de abril de 2011). « Google rinde homenaje a Charles Chaplin en doodle (http:/ / www. generaccion. com/ noticia/
99431/ google-rinde-homenaje-charles-chaplin-doodle)» Consultado el 9 de mayo de 2011.
[91] Qué.es. « Doodle de Google para Charlie Chaplin: Se celebra el 122 cumpleaños del cómico con un vídeo que recrea el cine mudo (http:/ /
www. que. es/ tecnologia/ 201104151218-doodle-google-compania-celebra-cumpleanos-cont. html)» (15 de abril de 2011). Consultado el 15
de junio de 2011.

Bibliografía
• Blanke, David. Greenwood Publishing Group. ed (en inglés). The 1910s. American popular culture through
history. Westport, CT: American popular culture through history. ISBN 978-0-313-31251-9.
• Haupert, Michael (2006) (en inglés). The Entertainment Industry. Westport, CT: Greenwood Publishing Group.
ISBN 978-0-313-32173-3.
• Lynn, Kenneth (1997) (en inglés). Charlie Chaplin and His Times. Simon and Schuster. ISBN 978-0-684-80851-2.
• Robinson, David (1983) (en inglés). Chaplin, the mirror of opinion. Indiana University Press. ISBN
978-0-253-21160-6.
• Vance, Jeffrey. Harry N. Abrams. ed (en inglés). Chaplin: genius of the cinema. Nueva York. ISBN
978-0-8109-4532-6.
• Robinson, David (1994). Chaplin: His Life and Art. Da Capo Press. ISBN 9780306806001.
• Chaplin, Charles (1964) (en inglés). My Autobiography. Penguin. ISBN 978-0-14-101147-9.
• Vance, Jeffrey (1998) (en inglés). Wife of the life of the party. The Scarecrow Filmmakers Series. ISBN 0810834324.
• Roch, Edmon (2008). Robinbook. ed. Películas clave del cine bélico. España. ISBN 978-84-96924-38-3.
• Kohn, Ingeborg (2005) (en inglés). Charlie Chaplin, Brightest star of silent films (First edición). Roma, Italia:
Portaparole. ISBN 9788889421147.
• Whitfield, Stephen J. (1996). JHU Press. ed (en inglés). The culture of the Cold War (2 edición). Estados Unidos.
ISBN 0-8018-5196-3.
• Louvish, Simon (2005) (en inglés). Stan and Ollie, the Roots of Comedy. St. Martin's Griffin. ISBN
978-0-312-32598-5.
• Rohdie, Sam (1995). Indiana University Press. ed (en inglés). The passion of Pier Paolo Pasolini. Estados
Unidos. ISBN 9780253210104.
Charles Chaplin 83

• Szabó, Ladislao (2006). Liberduplex. ed. Hitler no murió en el búnker. España. ISBN 84-96129-85-3.

Enlaces externos
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Charles Chaplin. Commons
• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Charles Chaplin. Wikiquote
• Ficha de Charles Chaplin en inglés (http://www.imdb.com/name/nm0000122) y en español (http://www.
imdb.es/name/nm0000122) en Internet Movie Database.
• « Página oficial de Charles Chaplin (http://www.charliechaplin.com/) (en inglés)»
• Charles Chaplin en Facebook (https://www.facebook.com/pages/Charlie-Chaplin-Official/
158643990861177)
• Biografía de Charles Chaplin en YouTube:
Parte 1 (http://www.youtube.com/watch?v=9rPWnoph6qQ)
Parte 2 (http://www.youtube.com/watch?v=5F2Mz8qXanQ)
Parte 3 (http://www.youtube.com/watch?v=0Rfta5XMK-I)
Parte 4 (http://www.youtube.com/watch?v=MQguPKoXjq4)
Parte 5 (http://www.youtube.com/watch?v=VJI7nZH8Bts)
Parte 6 (http://www.youtube.com/watch?v=_vunU5RifKU)
Parte 7 (http://www.youtube.com/watch?v=iPoYhX3J7GM)
Parte 8 (http://www.youtube.com/watch?v=hne8TzYHo8w)
Parte 9 (http://www.youtube.com/watch?v=dY3BKDIGQLk)
Parte 10 (http://www.youtube.com/watch?v=j3GjB1S3OwA)

Christopher Nolan
Christopher Nolan

Nombre real Christopher Jonathan James Nolan (en la izquierda de la foto)

Nacimiento Londres, Inglaterra


30 de julio de 1970 (42 años)

Familia

Cónyuge Emma Thomas (1997-)

[1]
Ficha en IMDb

Christopher Nolan (nacido el 30 de julio de 1970) es un director de cine, guionista y productor de nacionalidad
inglesa. En sus películas se tratan con frecuencia temas de la psicología, como la memoria en Memento o los sueños
en Inception.
[cita requerida]
Se dice de este ambicioso director que «no tiene ninguna película mala» ya que desde sus inicios fue
reconocido por su trabajo en su primer largometraje Following.
Christopher Nolan 84

Nolan saltó a la fama con su segundo largometraje Memento, basado en un relato corto escrito por su propio
hermano, Jonathan Nolan, que luego adaptarían juntos a un guion convencional para rodar la película y por el cual
fueron candidatos Óscar en la categoría de mejor guion original.

Biografía
Hijo de padre inglés y de madre estadounidense, Nolan nació en Londres, donde empezó a realizar películas a la
edad de siete años usando la cámara Súper 8 de su padre y sus juguetes como personajes.
Fue educado en Haileybury College, una escuela independiente en Hertfordshire, Inglaterra, y luego estudió
literatura inglesa en la University College de Londres, mientras tanto realizó varios cortometrajes en una escuela de
cine. Su corto Tarantella fue proyectado en Image Union, una exhibición de cine independiente en PBS, en 1989.
Otro de sus cortos, Larceny, fue proyectado durante el Cambridge Film Festival en 1996. Otro de sus más notables
cortos fue Doodlebug, protagonizado por el actor Jeremy Theobald, quien luego también aparecería en Following, el
primer largometraje de Chistopher.
La primera experiencia de Nolan como director fue en la cinta Following[2] de 1998, en la cual se describe a un
escritor obsesionado con el seguimiento a otras personas, destaca el hecho de hacer este film durante varios fines de
semana mientras aún cursaba sus estudios universitarios y el hecho de que muchos de sus compañeros hagan
apariciones en la película
Acto seguido vendría la aclamada Memento del año 2000, una cinta en la cual Nolan experimenta con el hilo
narrador de la historia fragmentandola y alterando el habitual modo de contar las películas valiéndose de Flashbacks
y otros recursos fílmicos. Memento fue hecha a partir de un escrito de su hermano menor Jonathan Nolan y lo puso
en boca de todos en el circuito Hollywoodense
Después de ello llegaría Insomnia (2002) donde dirige al aclamado Al Pacino, quien comparte cartel junto a Robin
Williams y Hilary Swank. La buena recepción de esta fue la que a la postre le permitió negociar con la Warner Bros
el re-boot del clásico héroe de tiras cómicas Batman, después de que la franquicia hubiese quedado muy maltrecha
tras los fallidos intentos de Joel Schummacher a finales de los 90. Batman Begins, The Dark Knight y The Dark
Knight Rises constituyen las tres películas que Nolan ha hecho sobre el personaje de DC Comics. La primera sitúa al
protagonista, interpretado por Christian Bale, en lo que será su papel como guardián de Gotham City. En la segunda
parte se introduce su prueba de fuego al enfrentarse a Joker, con la magnifica actuación de Heath Ledger. La tercera
parte, The Dark Knight Rises, introduce un nuevo enemigo: Bane, quien amenaza a Gotham City de manera
implacable. Esta última entrega pondrá fin a la relación Nolan como director del héroe de Gotham. La gran
aceptación de sus películas sobre Batman viene por que toma referencias del personaje visto en las historias de DC
Comics. [3]
Entre Batman Begins y The Dark Knight, en el año 2007, Christopher y Jonathan escribieron el guion de The
prestige, adaptando la obra original de Christopher Priest, una película ambientada a principios del Siglo XX, que
cuenta la historia de dos magos rivales que buscan la destrucción del otro a cualquier precio. Actuaron Hugh
Jackman y Christian Bale, nuevamente con la participación de Michael Caine.
En 2010 estrenó Inception, una película que trata el tema de los sueños de un modo más profundo y serio que otras
películas relacionadas. En esta ocasión trabajó con Leonardo DiCaprio, y le valió su primera nominación por una
película en los Premios Oscar.
Se casó con la productora Emma Thomas en 1997. Tienen cuatro hijos juntos y residen en Los Ángeles, California.
En su penúltima película (The Dark Knight) innovó el uso de las cámaras de alta definición IMAX para las escenas
de acción (sin precedentes conocidos pues son habituales como planos fijos en documentales).
Vanity Fair publicó la lista de los Top 40 celebridades de Hollywood con más ingreso a lo largo de 2010. Nolan fue
clasificado cuarto en la lista y ganó aproximadamente 71,5 millones de dólares.[4]
Christopher Nolan 85

En 2012 dirige la última entrega como director de la franquicia de Batman, en la que vuelven Christian Bale,
Michael Caine, Morgan Freeman y Gary Oldman a sus respectivos papeles, y se incluyen nuevos rostros como
Joseph Gordon-Levitt (John Blake), Anne Hathaway (Selina Kyle), Tom Hardy (Bane) y Marion Cotillard (Miranda
Tate).

Filmografía

Cortometrajes
• Doodlebug (1997)

Largometrajes

Título Funciones Año Duración Óscar Globos de BAFTA Premios Sundance Presupuesto Taquilla [5]
Beneficio
Oro AFI mundial

Following Dirección 1998 70' 6.000 48.482 20.665


Guion
Fotografía
Montaje

Memento Dirección 2000 117' Nominado: Nominado: Nominado: Ganador: Ganador: 9.000.000 39.723.096 12.847.702
Guion 2 1 1 1 1
Nominado: Nominado:
2 1

Insomnia Director 2002 118' 46.000.000 113.714.830 16.543.156

Batman Dirección 2005 140' Nominado: Nominado: 150.000.000 372.710.015 54.990.508


Begins Guion 1 3

The Director 2007 130' Nominado: 40.000.000 109.676.311 20.321.971


Prestige Productor 2
Guion

The Dark Director 2008 152' Ganador: Ganador: Ganador: Ganador: 185.000.000 1.001.921.825 366.057.003
Knight Productor 2 1 1 1
Guion Nominado: Nominado:
8 9

Inception Director 2010 140' Ganador: Nominado: Ganador: 160.000.000 815.519.920 201.635.956
Productor 4 4 3
Guion Nominado: Nominado:
8 9

The Dark Director 2012 165' 250.000.000


Knight Productor
Rises Guion

Man of Productor 2013


Steel Guion
Christopher Nolan 86

Colaboradores recurrentes

Actores Doodlebug Following Memento Insomnia Batman The The Dark Inception The Dark
(1997) (1999) (2000) (2002) Begins Prestige Knight (2010) Knight
(2005) (2006) (2008) Rises
(2012)

Christian Bale ✘ ✘ ✘ ✘

Michael Caine ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Jeremy ✘ ✘ ✘
Theobald

Mark Boone ✘ ✘
Junior

Cillian Murphy ✘ ✘ ✘ ✘

Colin ✘ ✘
McFarlane

Larry Holden ✘ ✘ ✘

Morgan ✘ ✘ ✘
Freeman

Ken Watanabe ✘ ✘

Gary Oldman ✘ ✘ ✘

Tom Hardy ✘ ✘

Joseph ✘ ✘
Gordon-Levitt

Marion ✘ ✘
Cotillard

Liam Neeson ✘ ✘

Productores

Emma Thomas ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Jordan Golberg ✘ ✘ ✘

Charles Roven ✘ ✘ ✘

Charles J.D. ✘ ✘
Schlissel

Michael E. ✘ ✘ ✘
Uslan

Aaron Ryder ✘ ✘

William Tyrer ✘ ✘

Benjamin ✘ ✘ ✘
Melniker

Guionistas

Jonathan Nolan ✘ ✘ ✘ ✘

David S. Goyer ✘ ✘ ✘

Directores de
fotografía

Wally Pfister ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Christopher Nolan 87

Músicos

David Julyan ✘ ✘ ✘ ✘

Hans Zimmer ✘ ✘ ✘ ✘

James Newton ✘ ✘
Howard

Montadores

Dody Dorn ✘ ✘

Lee Smith ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Premios

Óscar

Año Categoría Película Resultado

2011 Mejor Película Inception Nominado

2011 Mejor Guion Original Inception Nominado

2002 Mejor Guion Original Memento Nominado

Premios Globo de Oro

Año Categoría Película Resultado

2011 Mejor Director Inception Nominado

2011 Mejor Guion Inception Nominado

2002 Mejor Guion Memento Nominado

Notas
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0634240
[2] http:/ / www. cuevana. tv/ peliculas/ 2275/ following/
[3] acerca de los comics que influyeron en las películas de Batman (http:/ / juan-rodriguez-millan. suite101. net/
los-comics-que-influyeron-en-el-batman-de-christopher-nolan-a24578|Blog)
[4] Newcomb, Peter. « Hollywood’s Top 40 (http:/ / www. vanityfair. com/ hollywood/ features/ 2011/ 03/
hollywood-top-earners-201103?currentPage=3)», Vanity Fair, marzo de 2011. Consultado el 3/3/12.
[5] Según Box Office Mojo, la productora obtiene el 55% de los beneficios obtenidos a nivel mundial.

Enlaces externos
• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Christopher Nolan. Wikiquote
• Ficha de Christopher Nolan en inglés (http://www.imdb.com/name/nm0634240) y en español (http://www.
imdb.es/name/nm0634240) en Internet Movie Database.
• Ficha de Christopher Nolan (http://boxofficemojo.com/people/chart/?view=Director&id=christophernolan.
htm) en Box Office Mojo
Christopher Nolan 88

Referencias

Danny Boyle
Danny Boyle

Nacimiento Mánchester (Inglaterra),


 Reino Unido
20 de octubre de 1956 (55 años)

Ocupación Director

Premios

Premios Óscar Mejor director


2008 Slumdog Millionaire

Globos de Oro Mejor director


2009 Slumdog Millionaire

Premios BAFTA Mejor director


2008 Slumdog Millionaire

[1]
Ficha en IMDb

Danny Boyle (nacido el 20 de octubre de 1956 en Mánchester (Inglaterra)) es un director y productor de cine
británico, hijo de emigrantes irlandeses católicos. Dirigió los filmes Shallow Grave (1994), Trainspotting (1996), A
Life Less Ordinary (1997), La playa (2000), 28 días después (2002), Millones (2004), Sunshine (2007) y Slumdog
Millionaire (2008), y 127 horas (2010). Slumdog Millionaire le valió una estatuilla al mejor director en la 81ª
entrega de los Premios Óscar.

Biografía
Estudió en el Thornleigh Salesian College y en la Universidad de Gales, Bangor. Boyle obtuvo reconocimiento en el
Reino Unido por haber dirigido unas producciones para la televisión británica que incluían el Inspector Morse y Mr.
Wroe’s Virgins.
Se le asocia por trabajar con el escritor John Hodge el productor Andrew Macdonald, y el actor Ewan McGregor.
Tras obtener atención internacional por la película Trainspotting esperó ganar un contrato de producción con algún
estudio importante de Estados Unidos, pero la única oferta realizada fue para el cuarto filme de Alien. Usando
financiamiento británico Boyle y Hodge realizaron A Life Less Ordinary, pero debido a que no había mucho
presupuesto no tuvo estrellas importantes ni locaciones atractivas, lo cual se tradujo en un fiasco de taquilla.
Fue Ewan McGregor quien aconsejó a Boyle el adaptar la novela de culto The Beach, pero luego descubrió que el
estudio quería una estrella más costosa y contrató a Leonardo Di Caprio sin consultar a Boyle, quien ya le había
Danny Boyle 89

prometido el protagónico a McGregor. Los medios británicos y los tabloides armaron un circo de esta situación antes
de que Boyle le pudiese explicar a McGregor lo que había sucedido y desde ese entonces no han trabajado juntos.
Boyle colaboró con el autor de The Beach Alex Garland en la adaptación de 28 Days Later. Su versatilidad se
demuestra en el filme familiar Millions. Boyle dirigió dos filmes para televisión para la BBC en 2001 Vacuuming
Completely Nude In Paradise y Strumpet. También dirigió el corto Alien Love Triangle protagonizado por Kenneth
Branagh que se suponía sería parte de un largometraje con otros dos cortos incluidos en él, pero el proyecto fue
cancelado debido a que los cortos fueron convertidos en largometrajes. Se trataba de Mimic protagonizada por Mira
Sorvino e Imposter protagonizada por Gary Sinise.
Sus últimos trabajos han sido Sunshine un filme de ciencia ficción protagonizado por su estrella de 28 Days Later
Cillian Murphy, Slumdog Millionaire un gran éxito de publico y crítica en todo el mundo, y 127 horas. Slumdog
Millionaire fue la gran triunfadora en la gala de los premios Óscar 2007 al llevarse ocho estatuillas, incluyendo las
de mejor película y mejor director
Sus películas se caracterizan por tratar de temas serios y relacionados con la naturaleza humana. Su trabajo engloba
una ingeniosa y poco convencional comedia. Utiliza el humor negro. Su creatividad en la fotografía logra crear
ambientes de gran realismo.
Cinco películas que han inspirado a Boyle en su carrera de director de cine son: Apocalypse Now de Francis Ford
Coppola, Ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica, Wallace and Grommit -- the Wrong Trousers de Nick Park, Au
Revoir Les Enfants de Louis Malle, y Eureka de Nick Roeg.[2]
En el año 2012 fue el encargado de dirigir la ceremonia de inauguración de los XXX Juegos Olímpicos que tuvo
lugar en Londres.

Filmografía
• 127 horas (2010)
• Slumdog Millionaire (2008) (ganador del Globo de Oro y Óscar por mejor director y mejor película)
• David Alan Grier's Chocolate News (2008) (TV) (en rodaje)
• 28 Weeks Later (2007) (productor ejecutivo)
• Sunshine (2007)
• Millions (2004)
• 28 Days Later (2002)
• Alien love triangle (2002)
• Vacuuming Completely Nude in Paradise (2001) (TV)
• Strumpet (2001) (TV)
• La playa (2000/I)
• A Life Less Ordinary (1997)
• Trainspotting (1996)
• Shallow Grave (1994)
• Screenplay (1er episodio, 1993)
• Mr. Wroe's Virgins (1993) (mini) TV mini-serie
• Inspector Morse (2 episodios, 1990-1992)
• Cherubim and Seraphim (1992) TV episodio
• Masonic Mysteries (1990) TV episodio
• For the Greater Good (1991) (TV)
• The Nightwatch (1989) (TV)
• The Hen House (1989) (TV)
• Monkeys (1989) (TV)
• The Venus de Milo Instead (1987) (TV)
Danny Boyle 90

• Scout (1987) (TV)

Premios
Premios Óscar:

Año Categoría Película Resultado

2008 Mejor director Slumdog Millionaire Ganador

2010 Mejor película 127 horas Candidato

2010 Mejor guion adaptado 127 horas Candidato

1996 Mejor guion adaptado Trainspotting Candidato

Premios Globos de Oro:

Año Categoría Película Resultado

2008 Mejor director Slumdog Millionaire Ganador

Premios BAFTA:

Año Categoría Película Resultado

2008 Mejor director Slumdog Millionaire Ganador

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000965
[2] (http:/ / www. rottentomatoes. com/ m/ slumdog_millionaire/ news/ 1790033/ five_favourite_films_with_golden_globe-winner_danny_boyle/
)

Enlaces externos
• Danny Boyle - Entrevista en DeCine21 (http://www.decine21.com/Entrevistas/Danny-Boyle-12022009.
asp?Id=327)
Danny DeVito 91

Danny DeVito
Danny DeVito

Nombre real Daniel Michael DeVito Jr.

Nacimiento Neptune, Nueva Jersey, Estados


Unidos
17 de noviembre de 1944 (67 años)

Características físicas

Estatura 1.52 m (5 pies 0 pulg)

Familia

Cónyuge Rhea Perlman

[1]
Ficha en IMDb

Daniel Michael DeVito Jr. (17 de noviembre de 1944; Neptune, Nueva Jersey), mejor conocido como Danny
DeVito, es un actor, director y productor estadounidense. Premiado con los premios Globo de Oro y Emmy por su
participación en la comedia de situación Taxi. Destacado por su trabajo en los filmes Twins, La guerra de los Rose,
Hoffa, Erin Brockovich y Man on the Moon entre otras.

Biografía
DeVito es un actor de muy baja estatura -tan sólo mide 1,52 m- con una apariencia muy reconocible y con un humor
muy punzante que llega fácilmente al público. Es muy conocido en su país por ser Louie De Palma en la serie Taxi
(1980), a pesar de haber actuado en películas como Alguien voló sobre el nido del cuco o La fuerza del cariño.
Su participación en las comedias Los gemelos golpean dos veces, La guerra de los Rose y Batman Regresa lo
hicieron mundialmente famoso y lo encasillaron en ese género. DeVito luchó contra esta etiqueta haciendo
interpretaciones muy respetadas en películas como L.A. Confidential, Heist y The Big Kahuna.
En 1999, produjo y co-protagonizó Man on the Moon, una película protagonizada por Jim Carrey ambientada en la
inusual vida del cómico estadounidense Andy Kaufman. Actuó en Batman Regresa, Mars Attacks! y Big Fish -las
tres dirigidas por Tim Burton-, además de Erin Brockvovich.
En 1996 interpretó a un verdadero mal ejemplo de padre en la película Matilda, donde aparece como Harry
Wormwood, un chabacano y deshonesto estafador que trabaja en un taller vendiendo autos que construye con
refacciones robadas y en mal estado, y que por esa única razón, los autos que vende, nunca funcionan bien.
Actualmente, hace el papel de Frank Reynolds en la serie It's Always Sunny in Philadelphia.
Danny DeVito 92

Vida personal
Está casado con la también actriz Rhea Perlman desde 1982, a la que conoció en la serie Taxi y con la que volvió a
compartir protagonismo en Matilda.

Filmografía
Película Año Papel Notas

Hurry Up, Or I'll Be 30 1973 Petey

One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975 Martini

Goin' South 1978 Hog, Moon's Old Gang

Going Ape! 1981 Lazlo

Terms of Endearment 1983 Vernon Dahlart

Tras el Corazón Verde 1984 Ralph

The Ratings Game Vic De Salvo

Johnny Dangerously Burr

The Jewel of the Nile 1985 Ralph

Wise Guys 1986 Harry Valentini

Ruthless People Sam Stone

My Little Pony: The Movie The Grundle King voz

Throw Momma from the Train 1987 Owen Lift director

Tin Men Ernest Tilley

Los gemelos golpean dos veces 1988 Vincent Benedict

La guerra de los Rose 1989 Gavin D'Amato director

Other People's Money 1991 Larry Garfield

Batman Returns 1992 El Pingüino

Hoffa Bobby Ciaro productor y director

Jack the Bear 1993 John Leary

Reality Bites 1994 N/A productor

Junior Larry Arbogast

Pulp Fiction N/A productor ejecutivo

Renaissance Man Bill Rago

Get Shorty 1995 Martin Weir

Mars Attacks! 1996 Rude Gambler

Matilda Harry Wormwood, director, productor y narrador

Space Jam Mr. Swackhammer voz

Legítima defensa 1997 Deck Shifflet

Gattaca N/A productor

Hércules Philoctetes voz

L.A. Confidential Sid Hudgens

Living Out Loud 1998


Danny DeVito 93

The Big Kahuna 1999 Phil Cooper

Man On The Moon George Shapiro productor

The Virgin Suicides Dr. Hornicker

Drowning Mona 2000 Wyatt Rash

Erin Brockovich N/A productor

How High N/A productor

Screwed Grover Cleaver

Heist 2001 Bergman

What's the Worst That Could Happen? Max Fairbanks

Austin Powers in Goldmember 2002 Mini-Me cameo

Death to Smoochy Burke Bennet director

Big Fish 2003 Amos Calloway

Camp N/A productor

Dúplex N/A director y narrador

Christmas in Love 2004 Brad LaGuardia

Garden State N/A productor

Be Cool 2005 Martin Weir

Marilyn Hotchkiss' Ballroom Dancing and Charm School Booth

Relative Strangers 2006 Frank Menure

Even Money Walter

The Oh in Ohio Wayne

Deck the Halls Buddy Hall

The Good Night 2007 Mel

Reno 911!: Miami The Mayor productor

Just Add Water Merl

Nobel Son Gastner

No Place Like Home 2008 Cathkart

Lorax. En busca de la trúfula perdida 2012 Voz Lorax Doblador

Premios
Premios Óscar

Año Categoría Película Resultado

2000 Mejor película Erin Brockovich Candidato

Premios Globo de Oro


Danny DeVito 94

Año Categoría Película Resultado

2000 Mejor película - Drama Erin Brockovich Candidato

1987 Mejor actor - Comedia o musical Tira a mamá del tren Candidato

1986 Mejor actor - Comedia o musical Por favor, maten a mi mujer Candidato

1980 Mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme Taxi Ganador

Premios del Sindicato de Actores

Año Categoría Película Resultado

1997 Mejor reparto L. A. Confidential Candidato

Enlaces externos
• Ficha de Danny DeVito en inglés [2] y en español [1] en Internet Movie Database.

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000362
[2] http:/ / www. imdb. com/ name/ nm0000362

Darren Aronofsky
Darren Aronofsky

Darren Aronofsky en 2011.


Nacimiento Brooklyn, Nueva York, Estados
Unidos
12 de febrero de 1969 (43 años)

Familia

Hijo/s Henry Chance Aronofsky

Darren Aronofsky es un director de cine estadounidense nacido el 12 de febrero de 1969 en Brooklyn, Nueva York.
Hijo de Abraham y Charlotte Aronofsky, dos profesores de origen hebreo, descendientes de polacos.
Darren Aronofsky 95

Carrera cinematográfica
El debut de Aronofsky como director de largometrajes se remonta al año 1998, fecha en la que se estrenó la película
Pi. Esta cinta narra la vida de un brillante matemático (Max) que está obsesionado con la idea de que, pese al
aparente caos que rige el universo, existe un sistema numérico capaz de prever y controlar todo cuanto sucede en él.
Centrándose para ello en el estudio del mercado bursátil, Max cada vez se acercará más a desentrañar el misterio que
se oculta tras esa fórmula matemática que aparentemente controla todo, y que le lleva inexorablemente al número Pi.
Ansiosos por hacerse con el increíble descubrimiento que Max está a punto de revelar, una agresiva firma de Wall
Street y una secta judía le acosarán para hacerse con tan preciado botín.
Cabe destacar que la fotografía de este thriller matemático fue en blanco y negro, y que el compositor de la banda
sonora de la misma fue su gran amigo Clint Mansell, colaborador habitual de Aronofsky en el resto de sus películas.
El filme apenas costó 60.000 dólares, por lo que el mérito de la película es aún mayor.
La cinta logró un gran éxito de crítica y público, y obtuvo varios galardones, entre los cuales destaca el del Festival
de Sundance, que reconoció a Aronofsky como Mejor Director en 1998.
La película que siguió a Pi, fue Réquiem por un sueño (Requiem for a dream), estrenada en el año 2000. Basada en
la novela de Hubert Selby Jr (quien también desempeña las labores de guionista), la película se centra en el mundo
de las drogas (y otras adicciones) y en las devastadoras consecuencias que tienen estas en un grupo de personas. Este
segundo trabajo del director neoyorquino fue aclamado mundialmente por crítica y público y se convirtió
instantáneamente en un clásico de culto. Su enorme poder visual, unido a una banda sonora hipnótica (obra también
de Clint Mansell, cuyo tema Lux Aeterna ha sido remezclado y utilizado en decenas de tráilers cinematográficos
posteriores) y a unas interpretaciones sobresalientes (Ellen Burstyn estuvo nominada al Oscar y al Globo de Oro a la
mejor actriz por su trabajo en este filme) dieron como resultado este exitoso segundo trabajo de realizador de
Brooklyn.
La película se hizo con numerosos premios, entre ellos la Espiga de Oro del Festival de Valladolid.
La siguiente película de Aronofsky no vería la luz hasta
más de un lustro después, en el año 2006, fecha del
estreno de The fountain (La Fuente de la Vida). Con un
presupuesto pequeño después de tener problemas con el
estudio y actores que decidieron retirarse tales como
Brad Pitt y Cate Blanchett, y se contó actores de la talla
de Hugh Jackman, Rachel Weisz y Ellen Burstyn (de
nuevo), Aronofsky nos muestra 3 historias donde
Jackman y Weisz interpretan diferentes papeles, un
científico de tiempos actuales con su esposa enferma,
un conquistador y su reina, y un viajero espacial que
tiene alucinaciones con la esposa que perdió. Es una Darren (izq.) en febrero de 2011.
perfecta historia sobre el amor y la muerte[cita requerida].

La película pasó con más pena que gloria por la taquilla mundial, y esta vez no pudo contentar completamente a todo
el mundo. El filme produjo una enorme división de opiniones tanto en la crítica especializada como en el público,
yendo desde los que la criticaron duramente, hasta los que la encumbraron como una de las grandes obras
cinematográficas de los últimos tiempos.
En cualquier caso, cabe reseñar la nominación de Clint Mansell (de nuevo a cargo de la banda sonora) a los Globos
de Oro por su partitura, o la de Darren Aronofsky al León de Oro en el Festival de Venecia, entre otras.
En el año 2008 presentó El luchador, su cuarto largometraje que obtuvo el León de Oro del Festival de Venecia. La
película está protagonizada por Mickey Rourke y Marisa Tomei, y narra la vida Randy Robinson, un antiguo
campeón de lucha libre que se encuentra en el ocaso de su vida profesional. La crítica consideró la película de
Darren Aronofsky 96

Aronofsky la mejor del festival y una de las mejores del director.


Su último trabajo, Black Swan (Cisne negro), se estrenó en Estados Unidos el 1 de diciembre de 2010. La película,
considerada un thriller psicológico, cuenta con la participación como protagonista de Natalie Portman (papel que le
valió un Oscar como Mejor Actriz) interpretando a Nina, una bailarina de ballet de una compañía en Nueva York. La
habilidad de Aronofsky logra captar en el film todo el perfil obsesivo y exigente que ronda el mundo de la danza
como disciplina consiguiendo atrapar al espectador.
Aparte de realizar estos largos, Darren Aronofsky también es el autor de cortos como Supermarket Sweep (1991),
Fortune Cookie (1991) y Protozoa (1993).

Filmografía como director


• Supermarket Sweep
• Protozoa (1992)
• Pi: El orden del caos (1998)
• Réquiem por un sueño (2000)
• La fuente de la vida (2006)
• El luchador (2008)
• Black Swan (2010)

Premios

Premios Óscar

Año Categoría Película Resultado

2011 Mejor Director Black Swan Candidato

Globos de Oro

Año Categoría Película Resultado

2011 Mejor Director Black Swan Candidato

Premios BAFTA

Año Categoría Película Resultado

2011 Mejor Director Black Swan Candidato

Enlaces externos
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Darren Aronofsky. Commons
• Ficha de Darren Aronofsky en inglés [1] y en español [2] en Internet Movie Database.
• Página web oficial [3]
Darren Aronofsky 97

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. com/ name/ nm0004716
[2] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0004716
[3] http:/ / www. darrenaronofsky. com/ DA. html

David Fincher
David Fincher

Nombre real David Leo Fincher

Nacimiento Denver, Colorado, Estados


Unidos
28 de agosto de 1962

Premios

Globos de Oro Mejor director


2011 The Social Network

Premios BAFTA Mejor director


2010 The Social Network

[1]
Ficha en IMDb

David Fincher (Denver, Colorado, 28 de agosto de 1962) es un director de cine, publicidad y videos musicales
estadounidense, conocido por películas como Se7en, The Game, Fight Club, Zodiac, El curioso caso de Benjamin
Button, The social network y The Girl With The Dragon Tattoo. Fue galardonado en 2011 con el premio Globo de
Oro al mejor director.

Biografía
Fincher nació en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado (Estados Unidos), hijo de Jack Fincher, un jefe de
oficina y escritor para la revista Life. Se crio en el condado de Marin, California, y se trasladó a Ashland, Oregón, en
su adolescencia, donde se graduó en la escuela secundaria.
Fincher se estrenó en Industrial Light and Magic, la compañía de George Lucas, realizando efectos visuales de
películas como Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983). Después se pasó a los anuncios y los videos
musicales.
Cofundador de la productora Propaganda Films, Fincher debutó en la dirección con Alien³ (1992). Regresó entonces
a los videos musicales y creó Dangerous: The Short Films (1993), Aerosmith: Big Ones You Can Look (1994) y The
Best of Sting: Fields of Gold 1984-1994 (1994) antes de que el proyecto Se7en cayera en sus manos. Después de The
Game (1997), vino Fight Club (1999), sobre un esquizofrénico que funda un club masculino de lucha. A
continuación dirigió La habitación del pánico (2002), una película estilizada sobre tres intrusos que invaden un
hogar, y Zodiac (2007), sobre el asesino del mismo nombre que actúo en los años setenta.
David Fincher 98

Fue nominado por la Academia a la mejor dirección por su película El curioso caso de Benjamin Button. A pesar de
eso, muchos críticos pensaron que fue más un proyecto de encargo y no una película adecuada para alguien que se
había destacado en los últimos años por sus filmes que exploraban el lado oscuro y las obsesiones de la sociedad
contemporánea.[cita requerida] Tras este melodrama, dirigió The social network (2010), cinta acerca de los orígenes de
Facebook. La película le valió hasta el momento las mejores críticas de su carrera y se convirtió en una gran favorita
para los Óscar de ese año.[cita requerida]
En 2011 Fincher estrenó la adaptacion americana de la novela de Stieg Larsson The Girl With The Dragon Tattoo,
con equipo similar al de The social network.

Filmografía
• Alien³ (1992)
• Se7en (1995)
• The Game (1997)
• Fight Club (1999)
• La habitación del pánico (2002)
• Zodiac (2007)
• El curioso caso de Benjamin Button (2008)
• La red social (2010)
• The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

Videografía
• "Shame," The Motels (1985)
• "All The Love," The Outfield (1986)
• "Everytime You Cry," The Outfield (1986)
• "One Simple Thing," The Stabilizers (1986)
• "She Comes On," Wire Train (1987)
• "Endless Nights," Eddie Money (1987)
• "Downtown Train," Patty Smyth (1987)
• "Johnny B," The Hooters (1987)
• "Storybook Story," Mark Knopfler (1987)
• "No Surrender," The Outfield (1987)
• "Don't Tell Me The Time," Martha Davis (1987)
• "Heart of Gold," Johnny Hates Jazz (1988)
• "Englishman in New York," Sting (1988)
• "Shattered Dreams" (segunda versión), Johnny Hates Jazz (1988)
• "Get Rhythm," Ry Cooder (1988)
• "Roll With It," Steve Winwood (1988)
• "The Way That You Love Me" (primera versión), Paula Abdul (1988)
• "Holding On," Steve Winwood (1988)
• "Bamboleo" (segunda versión), Gipsy Kings (1989)
• "Straight Up," Paula Abdul (1989)
• "Real Love," Jody Watley (1989)
• "She's A Mystery To Me," Roy Orbison (1989)
• "Forever Your Girl" Paula Abdul (1989)
• "Express Yourself," Madonna (1989)
• "The End Of The Innocence," Don Henley (1989)
David Fincher 99

• "Cold Hearted," Paula Abdul (1989)


• "Oh Father," Madonna (1989)
• "Janie's Got A Gun," Aerosmith (1989)
• "Vogue," Madonna (1990)
• "Cradle of Love," Billy Idol (1990)
• "L.A. Woman," Billy Idol (1990)
• "Freedom '90," George Michael (1990)
• "Bad Girl," Madonna (1993)
• "Who Is It?" (segunda versión), Michael Jackson (1993)
• "Love Is Strong," The Rolling Stones (1994)
• "6th Avenue Heartache," The Wallflowers (1996)
• "Judith," A Perfect Circle (2000)
• "Only," Nine Inch Nails

Premios
Premios Óscar:

Año Categoría Película Resultado

2008 Mejor director El curioso caso de Benjamin Button Candidato

2010 Mejor director The social network Candidato

Premios BAFTA:

Año Categoría Película Resultado

2008 Mejor director El curioso caso de Benjamin Button Candidato

2010 Mejor director The social network Ganador

Premios Globo de Oro:

Año Categoría Película Resultado

2008 Mejor director El curioso caso de Benjamin Button Candidato

2010 Mejor director The social network Ganador

Enlaces externos
• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre David Fincher. Wikiquote
• Ficha de David Fincher en inglés [2] y en español [3] en Internet Movie Database.
• Fincher Fanatic Blog [4]
• Entrevista exclusiva a David Fincher [5]
• Entrevista de la Agencia Efe a David Fincher publicada por El Confidencial [6]
David Fincher 100

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000399
[2] http:/ / www. imdb. com/ name/ nm000399
[3] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm000399
[4] http:/ / fincherfanatic. blogspot. com/
[5] http:/ / www. cinebing. com/ 2010/ 10/ david-ficher-exclusiva-social-network-entrevista/
[6] http:/ / www. elconfidencial. com/ cache/ 2009/ 01/ 21/ 94_david_fincher_mayoria_negocio_comida_rapida. html

David Lynch
David Lynch

David Lynch en Cannes (2001)


Nombre real David Keith Lynch

Nacimiento Missoula (Montana), Estados


Unidos
20 de enero de 1946 (66 años)

Familia

Cónyuge Peggy Lynch (1967-1974)


Mary Fisk (1977-1987)
Mary Sweeney (2006-2006)

Premios

Festival de Cannes Palma de Oro


1990 Wild at Heart
Mejor director
2001 Mulholland Drive

Premios César Mejor película extranjera


1982 The Elephant Man
2002 Mulholland Drive

[1] [2]
[http://DavidLynch.com Página web oficial] Ficha en IMDb

David Keith Lynch (n. Missoula, Montana, Estados Unidos, 20 de enero de 1946), conocido como David Lynch, es
un director de cine, productor de música electrónica y guionista estadounidense. Su actividad artística se extiende
asimismo al terreno de la pintura, la música, la fotografía e incluso el diseño de mobiliario.
Su amor por el dadaísmo y el surrealismo queda patente en algunas de sus películas, cuya misteriosa y hasta
inquietante atmósfera mezcla lo cotidiano con lo soñado escapando a veces a la comprensión exhaustiva del
espectador. Como ejemplo de ello pueden citarse Eraserhead y la serie de televisión Twin Peaks. Posteriormente
realizó algunas producciones más accesibles como The Straight Story, aunque manteniendo su toque personal. En la
actualidad, algunos de sus proyectos cinematográficos y de animación son sólo accesibles a través de su sitio web, de
David Lynch 101

pago.
Sus películas tienden a describir los entresijos de pequeñas comunidades de los Estados Unidos, como es el caso de
Twin Peaks: Fire walk with me o Blue Velvet. Lynch siente también predilección por los secretos ocultos de los
barrios periféricos de Los Ángeles, retratados en Lost Highway y Mulholland Drive. El sonido en sus películas es de
gran importancia, y por ello cada banda sonora es trabajada con esmero. El responsable de conseguir ese sonido es el
compositor Angelo Badalamenti, colaborador habitual del director, creador entre otras de la fascinante banda sonora
de la serie de televisión Twin Peaks o de la inquietante y perturbadora Lost Highway.
Reconocido admirador de Jacques Tati, Ingmar Bergman o Werner Herzog, Lynch ha conseguido destacarse como
uno de los pocos directores actuales con un estilo auténticamente personal y constituye un referente ineludible en el
cine contemporáneo. Su último film, que le ocupó varios años de rodaje usando exclusivamente técnicas digitales, se
tituló INLAND EMPIRE (en mayúsculas) y su estreno se produjo en 2006.

Biografía y obra

Niñez y juventud
Lynch podría considerarse el arquetipo del muchacho americano de clase media. Su padre, Donald, fue un científico
adscrito al Ministerio de Agricultura norteamericano, y su madre, Sunny, era profesora de lengua. La familia vivió
en distintos lugares, entre el noroeste del país y Carolina del Norte. Lynch fue boy scout y a los 15 años participó
como acomodador en la toma de posesión del presidente John F. Kennedy.
Pronto experimentó impulsos artísticos y asistió al Corcoran School of Art en Washington, D.C. mientras terminaba
sus estudios secundarios en Alexandria, Virginia. Después se apuntó al School of the Museum of Fine Arts de Boston
durante un año, antes de partir rumbo a Europa en compañía de su amigo y colega artístico Jack Fisk. Sus planes
eran estudiar con el pintor del expresionismo austríaco Oskar Kokoschka (quien resultaría uno de sus principales
referentes artísticos) durante tres años. Sin embargo, Lynch regresó a los Estados Unidos al cabo de sólo 15 días.

Filadelfia y sus primeros largometrajes


En 1966, Lynch se instala en la ciudad Filadelfia, Pensilvania, asistiendo al Pennsylvania Academy of Fine Arts
(PAFA). Allí se dedicó en principio a la confección de complejos mosaicos a base de figuras geométricas, a los que
él llamó Industrial Symphonies. Por aquel tiempo, tuvo sus primeros devaneos cinematográficos. Su primer corto
recibió el título de Six Men Getting Sick ("Seis hombres vomitando") (1966). Él lo describió como "57 segundos de
desarrollo y pasión, y tres segundos de vómito". Con esta pieza ganó el certamen anual de la Academia. Este
pequeño éxito le permitió abordar su segundo cortometraje: The Alphabet.
A partir de 1970, Lynch se centró exclusivamente en el arte cinematográfico. Consiguió un premio de 5.000 dólares
del American Film Institute por The Grandmother, ("La abuela") sobre un pobre chico de la calle que se las ingenia
para conseguir una abuela a partir de una semilla. Esta película de 30 minutos de duración muestra ya muchos de los
patrones característicos en su cine de madurez, incluyendo un sonido perturbador y envolvente y una potente
imaginería enfocada a los deseos y al inconsciente reprimido, todo ello lejos de los métodos tradicionales de narrar.

Eraserhead
En 1971, Lynch se trasladó a Los Ángeles para asistir a las clases del American Film Institute Conservatory. Fue allí
donde empezó a trabajar en su primer largometraje, Eraserhead, aprovechando una ayuda de 10.000 dólares
concedida por dicha institución. Este dinero no alcanzó para terminar el film y por este motivo la película no se
remataría hasta el año 1977. Lynch tuvo que pedir dinero a amigos y familiares, incluyendo a su amigo de la infancia
Jack Fisk, diseñador de producción y marido de la actriz Sissy Spacek, e incluso se dedicó a vender periódicos para
financiarla.
David Lynch 102

Eraserhead es una película enigmática y sombría, plena de guiños surrealistas y elementos desasosegantes. Por tal
motivo fue rodada apropiadamente en blanco y negro. Cuenta la historia de un joven tranquilo (papel que interpreta
Jack Nance) que vive en una especie de área industrial y cuya novia da a luz a una rara bestezuela que no para de
gemir. Lynch se refiere a la película como “mi historia de Filadelfia”, aludiendo al hecho de que refleja muy bien
todas las crudas experiencias que vivió en esa ciudad en su etapa de estudiante, experiencias que le marcaron
profundamente.
Sobre la película, la crítica ha afirmado que sugiere o intenta sugerir los miedos y ansiedades del propio cineasta
acerca de la paternidad, personificados en el grotesco aspecto del bebé, que se ha convertido en uno de los íconos del
cine fantástico de todas las épocas. El director ha rehuido en más de una ocasión explicar cómo fue elaborada la
criatura, pero la leyenda cuenta que fue construida a partir de un feto de vaca embalsamado.
Debido a sus extravagantes contenidos, al principio se pensó que Eraserhead no podría ser exhibida comercialmente,
sin embargo, gracias al esfuerzo del distribuidor Ben Barenholtz, se convirtió pronto en un clásico, típico en salas
especializadas en proyecciones de medianoche, fuera de las grandes audiencias. La crítica más avanzada la alabó
inmediatamente como obra maestra, lo que colocó al director a la cabeza de la vanguardia cinematográfica. El gran
director Stanley Kubrick afirmó con admiración que era una de sus películas favoritas de toda la historia del cine. El
éxito provocó que el equipo de actores y técnicos (entre ellos el cámara Frederick Elmes, el técnico de sonido Alan
Splet, y el actor Jack Nance) siguieran trabajando con Lynch en años posteriores.

El hombre elefante y Dune


Eraserhead atrajó la atención del productor Mel Brooks, quien contrató a Lynch para dirigir la película de 1980 The
Elephant Man (El hombre elefante), un biopic sobre la figura de Joseph Merrick, un hombre de clase baja con
tremendas malformaciones físicas. Esta película, rodada igualmente en blanco y negro, fue un gran éxito comercial y
obtuvo ocho nominaciones a los Óscar, incluyendo el de mejor director y mejor guion adaptado para Lynch. Del
mismo modo demostró la viabilidad comercial de sus propuestas.
Posteriormente, el cineasta aceptó dirigir una superproducción que adaptaba la novela de ciencia-ficción Dune, del
escritor Frank Herbert, para el productor italiano Dino De Laurentiis, con la condición de que la productora se
comprometiera a financiar un segundo proyecto sobre el cual Lynch mantendría control creativo total. Aunque el
productor esperaba que Dune (1984) supondría algo así como la nueva Guerra de las galaxias, la película resultó un
gran fiasco comercial, siendo además vapuleada por la crítica. Se calculó que ingresaría 45 millones de dólares que
al final se quedaron en sólo 27,4. Para compensar pérdidas, el estudio elaboró una versión alargada para la televisión
que desvirtuaba el montaje del director y que Lynch desautorizó inmediatamente.

Blue Velvet
La segunda película de Lynch producida por De Laurentiis fue Blue Velvet (Terciopelo azul, 1986), la historia de un
joven universitario (representado por el actor que protagonizara Dune, Kyle MacLachlan) que descubre el lado
oscuro de una pequeña ciudad, al investigar la procedencia de una oreja cortada que había encontrado casualmente
en el transcurso de un paseo campestre. La película muestra actuaciones memorables de Isabella Rossellini, en el
papel de una cantante atormentada, y de Dennis Hopper en el de un criminal psicópata, líder de una banda de
matones de medio pelo.
Blue Velvet obtuvo un gran éxito de crítica y proporcionó a Lynch su segunda nominación al Óscar al mejor director.
La película presenta algunos lugares comunes en su cine: una cuidadísima puesta en escena, ciertos episodios y
conductas inexplicables, mujeres ultrajadas, los malsanos entresijos de una pequeña comunidad, y la utilización poco
convencional de canciones antiguas. Blue velvet, de Bobby Vinton e In dreams de Roy Orbison suenan en este film
extrañas y perturbadoras. Esta fue la primera ocasión en que Lynch trabajaba con el compositor Angelo
Badalamenti, quien contribuiría en todas sus películas posteriores.
David Lynch 103

El director Woody Allen, cuya cinta Hannah y sus hermanas fue nominada como mejor película, afirmó que Blue
Velvet era el mejor filme del año. La película, que es comúnmente considerada como una de las obras maestras del
cine contemporáneo, ha llegado a convertirse en un icono de la cultura popular.

Twin Peaks, Wild at Heart


Al no obtener financiación para posteriores guiones, a finales de los 80 Lynch optó por colaborar con el productor
televisivo Mark Frost en la serie televisiva Twin Peaks, acerca de una pequeña localidad de Washington donde
ocurren extraños sucesos. La historia se centraba en las investigaciones realizadas por el agente especial del FBI
Dale Cooper (de nuevo Kyle MacLachlan) en torno a la muerte de una conocida estudiante de secundaria llamada
Laura Palmer, una investigación que iba revelando los escabrosos secretos de muchos ciudadanos aparentemente
respetables. El cineasta dirigió seis episodios en total, incluyendo los dos primeros, y escribió o co-escribió algunos
más, e incluso apareció como actor en algunos de ellos.
La serie se estrenó en la cadena ABC Network el 8 de abril de 1990 y poco a poco fue revelándose como todo un
fenómeno cultural. Ningún otro proyecto de Lynch ha obtenido semejante aceptación. La serie fue vendida a
infinidad de países, y algunos de sus latiguillos ingresaron en la cultura popular. Se hicieron parodias de la misma en
el show Saturday Night Live y en la serie de animación Los Simpson. Lynch apareció en la portada de la revista
Time en gran medida debido al gran éxito cosechado con Twin Peaks. El director encarnó el papel del vociferante y
medio sordo jefe del agente Cooper, Gordon Cole.
Pese a todo, Lynch chocó con los responsables de la cadena por distintos motivos, en especial por la posibilidad de
revelar o no la identidad del asesino de Laura Palmer. La cadena insistía en desenmascararlo ya en la segunda
temporada, pero Lynch quería guardarlo en secreto hasta el final. Lynch pronto se desencantó de la serie y como
resultado muchos miembros del reparto declararon sentirse “abandonados”.
Fue en aquel tiempo cuando Lynch empezó a colaborar con la editora, productora y su compañera en la vida real,
Mary Sweeney, que había trabajado como asistente para él en Blue Velvet. Esta colaboración se prolongaría a lo
largo de once proyectos. De su relación nació un hijo.
Su siguiente largometraje fue una adaptación de la novela de Barry Gifford, Wild at Heart (Corazón salvaje), una
alucinante, sensual y atropellada “road movie” protagonizada por los actores Nicolas Cage y Laura Dern. La
producción obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1990, pero no contó con la aprobación de la crítica ni
el respaldo del gran público. Se dice que algunos espectadores abandonaban la sala en las exhibiciones de prueba.
Twin Peaks acabó sufriendo serios reveses de audiencia y fue retirada en 1991. Mientras tanto Lynch escribió una
precuela sobre los últimos siete días en la vida del personaje de Laura Palmer, que dio lugar al largometraje Twin
Peaks: El fuego camina conmigo (1992), un desastre de taquilla que acarreó al director las peores críticas de su
carrera.

Industrial Symphonies, On the air, American Chronicles y Hotel Room


El eslabón perdido entre Twin Peaks y Wild at Heart, es el espectáculo musical Industrial Symphony No. 1: The
Dream of the Broken Hearted, una nueva colaboración con Angelo Badalamenti en la que canta Julee Cruise y
actúan varios actores de Twin Peaks, así como Nicolas Cage y Laura Dern. Lynch confesó que la obra reflejaba de
alguna forma una relación sentimental rota. El director produjo en 1990 un vídeo de 50 minutos sobre la obra.
Durante este periodo Lynch volvió a colaborar con Mark Frost en la serie de humor On the Air para la ABC, sobre
los orígenes de la televisión. En EE.UU. sólo se emitieron tres episodios. Esta colaboración se prolongó en la serie
documental American Chronicles.
Su siguiente proyecto fue una miniserie de escasa importancia para la cadena HBO titulada Hotel Room, la cual
narraba los acontecimientos que se enmarcaban en una misma habitación de hotel a lo largo de varias décadas.
David Lynch 104

Lost Highway y The Straight Story


En 1997 Lynch volvió a la palestra con el complejo film de argumento no lineal Lost Highway (Carretera perdida),
el cual poseía muchos elementos de cine negro. Fue coescrito con Barry Gifford y protagonizado por los actores Bill
Pullman y Patricia Arquette. La película fracasó comercialmente, pero recibió críticas contrapuestas. No obstante,
gracias en parte a la banda sonora en que aparecían cantantes y grupos como Marilyn Manson, Rammstein, Nine
Inch Nails y The Smashing Pumpkins, Lynch obtuvo una nueva audiencia por parte de espectadores de la llamada
Generación X.
En 1999, sorprendió muy positivamente a sus fans y a la crítica con una película producida por la compañía Disney:
The Straight Story (Una historia verdadera), que era, al menos aparentemente, una sencilla película sin pretensión
alguna contando una historia real acerca de un hombre de pueblo (incorporado por el viejo actor Richard
Farnsworth) que emprende un largo viaje de estado en estado, a bordo de un cortacésped, con el único fin de hacer
las paces con su hermano enfermo. La película recibió muy buenas críticas y proporcionó a su autor nuevas
audiencias.

Mulholland Drive, Dumb Land, Rabbits y Darkened Room


Ese mismo año Lynch tentó una vez más a la cadena ABC con la idea de un drama para la televisión. La cadena dio
el visto bueno y se grabó el episodio piloto, de dos horas de duración. Pero controversias sobre el contenido y la
duración de la serie la aparcaron definitivamente.
Con la aportación de 7 millones de dólares por parte de la productora francesa Studio Canal, el director convirtió ese
episodio piloto en un largometraje. Mulholland Drive es una historia extraña que trata de ahondar en la vertiente
oscura de Hollywood, la “fábrica de sueños”. Está protagonizada por Naomi Watts, Laura Harring y el actor Justin
Theroux. En lo comercial, la película funcionó relativamente bien en todo el mundo, mereciendo además reseñas
positivas, lo que supuso a su director el premio al mejor director en el Festival de Cannes del año 2001 (este premio
lo compartió con Joel Coen por El hombre que nunca estuvo allí) y otro premio al mejor director otorgado por la
New York Film Critics Association.
En 2002, Lynch desarrolló una serie de cortos para Internet titulada Dumb Land. Los ochos episodios de que
constaba, intencionadamente muy duros de contenido e interpretación, aparecieron posteriormente en formato DVD.
Lynch dedicó a sus incondicionales ese mismo año una comedia de situación a través de su página web. La serie se
tituló Rabbits ("Conejos") y constó de ocho episodios plenos de surrealismo que se desarrollaban en un cuarto
habitado por extrañas personas con cabeza de roedor. Posteriormente, el director rodó en vídeo digital el corto
Darkened Room, a imitación del exitoso cine de terror japonés de los últimos años.

INLAND EMPIRE
En el Festival de Cannes correspondiente a 2005, el cineasta anunció que durante un año había estado rodando en
Polonia, por medio de técnicas digitales, su último film. La película, titulada INLAND EMPIRE (en mayúsculas)
supone casi un compendio del cine de este director audaz e inquietante desde sus comienzos. La historia, retorcida y
con tintes pesadillescos, desarrolla distintos niveles argumentales entremezclados, sin aclarar nunca los nexos
lógicos entre ellos. Abunda en primeros planos expresionistas (especialmente de la atribulada Laura Dern), el sonido
es distorsionado y envolvente, y los efectos especiales unidos a las numerosas escenas cómico-grotescas que
contiene producen un gran impacto visual. El reparto de la película incluye actores habituales de Lynch como la ya
mencionada Laura Dern, Harry Dean Stanton, y la protagonista de Mulholland Drive Naomi Watts, con un cameo de
Justin Theroux (supuestamente uno de los actores disfrazados de conejos en la serie del mismo nombre), además de
la actuación estelar del británico Jeremy Irons, y la participación de la méxico-americana Laura Harring al final del
filme. Lynch describió la película como "un misterio acerca de una mujer metida en grandes dificultades”. Se estrenó
en diciembre de 2006, habiendo suscitado hasta el momento entre los críticos, como en ocasión de los más recientes
largometrajes del director, multitud de comentarios y opiniones enfrentadas.
David Lynch 105

Galardones
Lynch ha ganado dos veces el Premio César francés a la mejor película extranjera, y en 2002 fue presidente del
jurado del Festival de Cannes, donde había ganado la Palma de Oro en 1990. En 2002 fue asimismo galardonado por
el gobierno francés con la Legión de Honor. El 6 de septiembre de 2006 recibió el León de Oro en el Festival de
Venecia por sus contribuciones al Séptimo Arte. En este mismo festival presentó su último film, INLAND EMPIRE.
Ha recibido cuatro nominaciones a los Oscars: Mejor director por El hombre elefante (1980), Terciopelo azul (1986)
y Mulholland Drive (2001), y mejor guion adaptado por El hombre elefante (1980).

Colaboradores habituales
Lynch emplea a menudo a los mismos actores y al mismo equipo técnico y artístico en sus producciones:
• 12 Producciones:
Angelo Badalamenti: música de los largometrajes Blue Velvet, Twin Peaks, Wild at Heart, On the Air, Lost Highway
y Mulholland Drive. También escribió la música de Industrial Symphony No. 1, Twin Peaks: Fire Walk With Me,
Hotel Room, The Straight Story, Darkened Room y Rabbits.
• 10 Producciones:
Mary Sweeney, su habitual editora y productora. Escribió el guion de The Straight Story. Trabajó igualmente en:
Blue Velvet (1986), Wild at Heart (1990), Twin Peaks serie de TV, Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992), Hotel
Room, serie de TV (1993), Lost Highway (1997), Mulholland Drive (2001), INLAND EMPIRE (2006) y co-produjo
Nadja (1994) con Lynch.
• 7 Producciones:
Jack Nance: en Eraserhead, Dune, Blue Velvet, The Cowboy and the Frenchman, Twin Peaks, Wild at Heart y Lost
Highway
• 6 Producciones:
Harry Dean Stanton: The Cowboy and the Frenchman, Wild at Heart, Twin Peaks: Fire Walk With Me, Hotel Room,
The Straight Story e INLAND EMPIRE.
• 5 Producciones:
Scott Coffey: Wild at Heart, Lost Highway, Mulholland Drive, Rabbits e INLAND EMPIRE.
Freddie Jones: The Elephant Man, Dune, Wild at Heart, Hotel Room y On the Air.
• 4 Producciones:
Michael J. Anderson: Twin Peaks, Industrial Symphony No. 1, Twin Peaks: Fire Walk With Me y Mulholland Drive.
Eric DaRe: Twin Peaks, Wild at Heart (casting), Twin Peaks: Fire Walk With Me y Lost Highway (departamento
artístico).
Laura Dern: Blue Velvet, Wild at Heart, Industrial Symphony No. 1 e INLAND EMPIRE.
Bellina Logan: Wild at Heart, Twin Peaks, On the Air e INLAND EMPIRE.
Kyle MacLachlan: Dune, Blue Velvet, Twin Peaks y Twin Peaks: Fire Walk With Me.
Grace Zabriskie: Twin Peaks, Wild at Heart, Twin Peaks: Fire Walk With Me e INLAND EMPIRE.
• 3 Producciones:
Frances Bay: Blue Velvet, Twin Peaks y Wild at Heart.
Catherine E. Coulson: The Amputee, Twin Peaks y Twin Peaks: Fire Walk With Me.
Miguel Ferrer: Twin Peaks, Twin Peaks: Fire Walk With Me y On the Air.
Laura Harring: Mulholland Drive, Rabbits e INLAND EMPIRE.
David Lynch 106

Sheryl Lee: Twin Peaks, Wild at Heart y Twin Peaks: Fire Walk With Me.
Everett McGill: Dune, Twin Peaks y The Straight Story.
Frank Silva: Twin Peaks y Twin Peaks: Fire Walk With Me, y trabajó como encargado de vestuario en Wild at Heart.
Charlotte Stewart: Eraserhead, Twin Peaks y Twin Peaks: Fire Walk With Me.
Naomi Watts: Mulholland Drive, Rabbits e INLAND EMPIRE.
Alicia Witt: Dune, Twin Peaks y Hotel Room.
• 2 Producciones:
Jeanne Bates: Eraserhead y Mulholland Drive.
Nicolas Cage: Wild at Heart e Industrial Symphony No. 1.
Brad Dourif: Dune y Blue Velvet.
Sherilyn Fenn: en Twin Peaks y Wild at Heart.
Crispin Glover: Wild at Heart y Hotel Room. Lynch estaba interesado en producir el debut como director de Glover,
What is it?.
Diane Ladd: Wild at Heart e INLAND EMPIRE.
Dean Stockwell: Dune y Blue Velvet.
Justin Theroux: Mulholland Drive e INLAND EMPIRE.
Además, Mädchen Amick, Dana Ashbrook, Phoebe Augustine, Eric DaRe, Heather Graham, Gary Hershberger,
Peggy Lipton, James Marshall, Walter Olkewicz, Al Strobel, Lenny Von Dohlen y Ray Wise aparecen en Twin
Peaks y Twin Peaks: Fire Walk With Me.
Músicos que han aparecido en sus films: Sting en Dune, Chris Isaak en Twin Peaks: Fire Walk With Me, David
Bowie en Twin Peaks: Fire Walk With Me, Julee Cruise en Twin Peaks y Twin Peaks: Fire Walk With Me, John
Lurie en Wild at Heart, Marilyn Manson, Twiggy Ramirez y Henry Rollins en Lost Highway y Billy Ray Cyrus en
Mullholland Drive.
El propio Lynch se reservó pequeños papeles en The Amputee, Dune, Twin Peaks y Twin Peaks: Fire Walk With Me.
También hizo cameos de voz en INLAND EMPIRE y Nadja, y aparecía en una escena suprimida de Lost Highway.

Influencias
Lynch ha declarado a menudo admirar profundamente a los cineastas Stanley Kubrick y Federico Fellini, al escritor
Franz Kafka y al pintor Francis Bacon. Sostiene que muchas de las películas de Kubrick se encuentran entre sus
preferidas, y que las obras de Kafka y Bacon lo subyugan por su fuerza visual y su conmovedora sensibilidad.
Igualmente ha citado al pintor expresionista austriaco Oskar Kokoschka como fuente de inspiración. Lynch se siente
desde siempre hechizado por la película The Wizard of Oz ("El mago de Oz"), aunque no con el culto típico
norteamericano y a menudo ha hecho clara referencia a la misma en cintas como Wild at Heart, donde crea una gran
polémica al parodiarla.
Una influencia temprana en él fue el libro The Art Spirit del artista y profesor norteamericano Robert Henri, del cual
afirmó que le ayudó a decidir el curso que tomaría su trabajo plástico. Como Henri, Lynch se trasladó del campo a
un entorno urbano para desarrollar su carrera artística. Henri era un pintor realista urbano, que adoptaba la vida en la
ciudad como materia principal de su trabajo, lo que imitó Lynch en sus orígenes. Y si la obra de Henri sirvió de
puente entre la Norteamérica agrícola del siglo XIX y la urbana del XX, las cintas de Lynch entremezclan la
nostalgia feliz de los años 50 con la extrañeza existencial de los 80 y 90.
Tienen gran peso sobre su obra igualmente los cineastas Luis Buñuel, Werner Herzog y Roman Polanski, alguno de
los cuales ha reconocido también al propio Lynch como referente.
David Lynch 107

En lo personal, Lynch ha mantenido relaciones sentimentales con la actriz Isabella Rossellini (a raíz del rodaje de
Terciopelo azul), y ha estado casado tres veces: con Peggy Lentz (1967-1974; una hija, Jennifer Chambers Lynch,
1968, ahora directora cinematográfica). Con Mary Fisk (1977-1987) (un hijo, nacido en 1982, Austin Jack Lynch). Y
con la editora y productora de sus películas Mary Sweeney (2006; un hijo nacido en 1992, Riley Lynch).

Filmografía
• Six Figures Getting Sick (cortometraje) (1966)
• The Alphabet (cortometraje) (1968)
• The Grandmother (cortometraje) (1970)
• The Amputee (cortometraje) (1974)
• Eraserhead (Cabeza borradora) (1977)
• El hombre elefante (The Elephant Man) (1980)
• Dune (1984)
• Terciopelo azul (Blue velvet) (1986)
• The Cowboy and the Frenchman (cortometraje) (1988)
• Corazón salvaje (Wild at heart) (1990)
• Sinfonía Industrial (1990)
• Twin Peaks (serie de televisión) (1990-1991)
• Twin Peaks (película europea) (1990)
• Twin Peaks: Fuego camina conmigo (1992)
• Hotel Room (serie de televisión) (1993)
• Premonitions Following an Evil Deed (cortometraje) (1996)
• Lost Highway (Carretera perdida) (1997)
• The Straight Story (Una historia verdadera ó Una historia sencilla) (1999)
• Mulholland Drive (2001)
• The Short Films of David Lynch (recopilación de cortometrajes) (2002)
• Darkend Room (2002)
• Rabbits (serie de Internet) (2002)
• Dumbland (serie de Internet) (2002)
• INLAND EMPIRE (Imperio) (2006)
• More Things That Happened (2007)
• Absurda (cortometraje) (2007)
• Lady Blue Shanghai (cortometraje) (2010)
• I Touch A Red Button Man (cortometraje) (2011)

Premios
Oscar
David Lynch 108

Año Categoría Película Resultado

2001 Mejor dirección Mulholland Drive Nominado

1986 Mejor dirección Blue Velvet Nominado

1980 Mejor dirección El hombre elefante Nominado


Mejor guion adaptado

Globos de Oro

Año Categoría Película Resultado

2001 Mejor dirección Mulholland Drive Nominado


Mejor guion

1986 Mejor guion Blue Velvet Nominado

1980 Mejor dirección El hombre elefante Nominado

Otras actividades
A parte del cine, David Lynch ha desarrollado su creatividad en el campo de la pintura. En España su obra pictórica
pudo verse con la exposición Action-reaction, que recorrió en 2009 ciudades como Zaragoza y Granada. Lynch
también ha colaborado en el mundo de la música con la creación de videoclips, entre los que destacan Dangerous de
Michael Jackson (1992), Longing de Yoshiki (1995), Rammstein de Rammstein (1996) y Shot in the Black of the
Head de Moby (2009) entre otros.

Enlaces externos
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre David LynchCommons.
• Ficha de David Lynch en inglés [3] y en español [2] en Internet Movie Database.
• DavidLynch.com [1]
• Universo David Lynch [4]
• Los 10 Magníficos: monográfico sobre David Lynch en TCM [5]

Referencias
[1] http:/ / www. davidlynch. com/
[2] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000186
[3] http:/ / www. imdb. com/ name/ nm0000186
[4] http:/ / www. davidlynch. es/
[5] http:/ / www. canaltcm. com/ los10magnificos/ ver/ los10magnificos-david-lynch
David Mamet 109

David Mamet
David Mamet

David Mamet en la premiere de Redbelt


Nacimiento 30 de noviembre de 1947
Chicago, Illinois, Estados Unidos

Ocupación novelista, ensayista, dramaturgo, poeta, guionista y director de cine

Nacionalidad estadounidense

Período Siglo XX

Género novela, ensayo, poesía, Teatro y cine

David Mamet (Chicago, Illinois, 30 de noviembre de 1947) es un novelista, ensayista, autor teatral, dramaturgo,
guionista y director de cine estadounidense.
En el campo teatral, ha obtenido el Premio Pulitzer; en el cinematográfico, ha sido dos veces candidato al Oscar.
Como escritor cinematográfico, es autor de los guiones de algunas de las películas más conocidas de las décadas de
los 80 y 90.
Su última película es Redbelt, inspirada en el mundo MMA, Mixed Martial Arts (artes marciales mixtas), uno de los
fenómenos actuales en USA. Han colaborado numerosos cinturones negros, como Randy Couture y John Machado,
como consejeros para las escenas de combate.

Filmografía
• 1981: El cartero siempre llama dos veces (The postman always rings twice). Guion
• 1982: Veredicto final (The verdict). Guion
• 1986: ¿Qué pasó anoche? (About last night...). Guion
• 1987
• Casa de juegos (House of games). Guion y dirección
• Los intocables de Elliot Ness (The untouchables). Guion
• 1988: Las cosas cambian (Things change). Guion y dirección
• 1989:
• Nunca fuimos ángeles (We're no angels). Guion
• El monstruo (The monster). Guion y dirección
• 1991: Homicidio (Homicide). Guion y dirección
• 1992
• Glengarry Glen Ross: éxito a cualquier precio (Glengarry Glen Ross). Guion
• Hoffa: un pulso al poder (Hoffa). Guion
David Mamet 110

• 1994
• Oleanna (Oleanna). Guion y dirección
• Vania en la calle 42 (Vanya on 42nd street). Guion
• 1996: American buffalo. Guion
• 1997
• El desafío (The edge). Guion
• La trama (The spanish prisoner). Guion y dirección
• La cortina de humo (Wag the dog). Guion
• 1998: Ronin. Guion
• 1999: El caso Winslow (The Winslow boy). Guion y dirección
• 2000: Cuéntame tu historia (State and main). Guion y dirección
• 2001
• El último golpe (Heist). Guion y dirección
• Hannibal. Guion
• 2008: Cinturon rojo (Redbelt). Guion y dirección
• 2010: Anna Frank. Guion y dirección

David Wark Griffith


David Wark Griffith

David Wark Griffith


Nombre real David Wark Griffith

Nacimiento LaGrange, Kentucky, Estados Unidos de América


22 de enero de 1875

Fallecimiento Hollywood, California, Estados Unidos de


América
23 de julio de 1948 (73 años)

[1]
Ficha en IMDb

David Wark Griffith (La Grange, en la zona rural de Kentucky, 22 de enero de 1875 – Hollywood, 21 de julio de
1948) fue un director cinematográfico estadounidense y considerado el creador del modelo americano de
representación cinematográfica (o montaje invisible), por lo que fue llamado «El padre del cine moderno».
David Wark Griffith 111

Biografía
De ascendencia irlandesa, se educó bajo las influencias dominantes en el Sur de los Estados Unidos de aquella
época, con toda la carga de racismo que esto conllevaba, y que le influyeron poderosamente en su carrera. Hay que
destacar de este prolífico director que realizó más de 500 filmes y colaboró en la creación de muchos otros.
De joven quiso ser escritor, pero ya en 1897 se hizo actor aficionado, llegando a ser profesional tres años más tarde.
Dada la época y la popularidad del incipiente cinematógrafo, sobre todo entre los actores norteamericanos. Estudió
en varias escuelas locales, después trabajó como actor de reparto y en compañías ambulantes, hasta hacerse actor de
cine en 1908, cuando comenzó a trabajar para la AM&B (American Mutoscope & Biograph). En esta misma
compañía llegó a ser director en Nueva York y en California, convirtiéndose en productor independiente en 1913.
Las películas que dirigió entre 1908 y 1913 para la compañía AM&B le dieron una notable seguridad en su oficio.
Con El nacimiento de una nación, en 1915, logró un éxito excepcional, dando al espectáculo cinematográfico sabor
auténtico y original. Otro de sus grandes filmes fue Intolerancia, 1916, filme muy ambicioso para su tiempo y que
resultó ser uno de los más caros de la historia del cine, aunque también uno de los más influyentes en futuros
directores.
En 1919, junto con Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary Pickford, los artistas más cotizados del cine del
momento, fundó la United Artists, para producir películas de larga duración al margen del control de los productores
y financieros no creativos del cine.
Griffith siguió realizando películas con su sello especial hasta el advenimiento del cine sonoro, es decir, hasta el fin
del cine mudo. Sólo realizó dos películas sonoras: Abraham Lincoln, 1930, y The Struggle, 1931. El cine sonoro
significó su fin como director.

«El padre del cine moderno»


Estudios tempranos de la historia del cine mostrarían a Griffith como «El padre del cine moderno», partiendo de un
artículo escrito por él mismo en un periódico poco después de su salida de AM&B en 1913. En éste afirmaba ser el
creador del lenguaje cinematográfico, tales como el primer plano; o el flashback. Los primeros historiadores de cine,
sin tener acceso a muchos de los filmes producidos antes de 1913, declararon a Griffith como el "padre del cine".
Estudios recientes y el descubrimiento de
varios filmes (Brighton Conference),
demostraron que, aunque una amplia
variedad de realizadores trabajaban en
explorar nuevas técnicas narrativas y
estéticas para el cine en Francia, Italia y
Estados Unidos, ninguno sistematizó los
diversos descubrimientos en un lenguaje
cinematográfico. Edwin Porter, por nombrar
a uno de ellos, hace muestra de algunas
técnicas narrativas en The life of an
american fireman (1903) así como el
desarrollo de nuevas técnicas de edición en
Fotograma del film Intolerancia, de D. W. Griffith.
The great train robbery (1903), pero sus
descubrimientos no tienen continuidad más
allá de su aplicación técnica.

La importancia de Griffith como realizador fue su capacidad de utilizar y combinar aquellas técnicas. Tildar a
Griffith como «El padre del cine moderno» es por esto, aplicable a la figura de este creador. Su imaginación y su
gran destreza detrás de las cámaras lo hacen el director de cine más importante de esa época.
David Wark Griffith 112

Durante el periodo en que el cine comenzaba se crearon tres tipos de discurso cinematográfico:
• El discurso de los Lumière. Pretende plasmar la realidad, no obstante manipula lo que aparece en imagen (lo
mediatiza), al buscar composiciones que recogieran los estilos pictóricos en boga en la época. Precisamente, este
eco hizo que el cine llamase la atención del público ya acostumbrado a los inventos que captaban la imagen en
movimiento como el Kinetoscopio u otros similares.
• El discurso de Méliès. Aplica a la puesta en escena la tradición carnavalesca y de las fiestas populares, dando a
sus películas un cierto aire fantasmagórico.
• El discurso de Griffith. Combina la imagen cinematográfica con el discurso propio de la novela decimonónica,
dando así nacimiento al relato cinematográfico.
Al discurso de los Lumiere y de Méliès se los engloba como Modo de representación primitivo. No es algo exclusivo
de estos primeros cineastas sino de todos los que realizaban cine en aquella época. En contraposición, se encuentra el
discurso de Griffith y el de la mayoría de los que siguieron. Se les engloba bajo la etiqueta de Modo de
representación institucional. Segun el teórico Ángel Faretta
Griffith crea tres conceptos o elementos que son a la vez heurísticos y estéticos —siendo también
polémicos—. Digamos que Griffith tiene como tarea fundamental, ab initio, la de desviar o separarse del
modelo fotográfico-teatral heredado de la ya acuñada modernidad, tarea que fue impensable para el tándem
constituido por Lumière y Meliès quienes (a pesar de aquellos que aún intentan diferenciarlos desde un punto
de vista teñido de eurocentrismo nostálgico) prosiguieron, in toto, con la tarea de la continuidad
fotográfico-teatral, preocupándose tan sólo en «polemizar» instrumentalmente con el modo de realidad o
verosímil con el cual trabajarían. Teniendo esto presente, Griffith trasforma radicalmente el espacio
fotográfico-teatral como modelo o paradigma del distribucionismo burgués creando, tres elementos heurísticos
que son a la vez, y sin solución de continuidad, elementos formales y estéticos. Ellos son: el fuera de campo,
el principio de simetría y el eje vertical.
[2]

Griffith además fue el descubridor de muchas estrellas de la naciente industria fílmica norteamericana, entre las que
se encuentran: las hermanas Lillian y Dorothy Gish, Mae Marsh, Blanche Sweet, Mack Sennett (cómico canadiense
imitador de Max Linder), y sobre todo Mary Pickford, quien pronto se convertiría en «la novia de América».

Filmografía
De las más de 500 películas que rodó, podemos destacar:
• 1914 — Dulce hogar.
• 1914 — Judith de Bethulia.
• 1914 — La batalla de los sexos.
• 1914 — La conciencia vengadora.
• 1914 — La evasión.
• 1915 — El nacimiento de una nación.
• 1916 — Intolerancia.
• 1918 — Corazones de mundo.
• 1918 — El gran amor.
• 1918 — Lo más grande en la vida.
• 1919 — Días rojos.
• 1919 — Lirios rotos.
• 1919 — El mayor problema.
• 1919 — Pobre amor.
• 1919 — Sobre las ruinas del mundo.
• 1919 — Un mundo aparte.
David Wark Griffith 113

• 1920 — Flor de amor.


• 1920 — Las dos tormentas.
• 1920 — The Idol Dancer.
• 1921 — La calle de los sueños.
• 1922 — Las dos huérfanas
• 1922 — Una noche misteriosa.
• 1923 — Flor que renace.
• 1924 — América.
• 1924 — La aurora de la dicha.
• 1925 — Crimen y castigo.
• 1925 — Sally, la hija del circo.
• 1926 — Las tristezas de satán.
• 1928 — La batalla de los sexos.
• 1928 — Su mayor victoria.
• 1929 — La melodía del amor.
• 1930 — Abraham Lincoln.
• 1931 — The Struggle.

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000428
[2] (en español) (Decisionismo. Fuera de campo. Principio de simetría. Eje vertical).

Enlaces externos
• Ficha de David Wark Griffith en inglés (http://www.imdb.com/name/nm0000428) y en español (http://www.
imdb.es/name/nm0000428) en Internet Movie Database.
• D. W. Griffith, padre de la cinematografía (http://www.libreopinion.com/reducto/revista/pri2003/griffith.
htm)
• http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/luces_de_la_ciudad/Memorias/clasicoscm/
griffith/griffith.htm
• http://www.artehistoria.com/historia/personajes/6967.htm
• http://www.mundocine.net/David-Wark-Griffith-biografia-858.html
• http://wvwv.essortment.com/davidwarkgriff_oio.htm
Eliseo Subiela 114

Eliseo Subiela
Eliseo Subiela

Nombre real Eliseo Subiela

Nacimiento Buenos Aires, Argentina


27 de diciembre de 1944 (67 años)

Premios

Premios Cóndor de Plata Mejor director


1993 El lado oscuro del corazón
1991 Últimas imágenes del
naufragio
1988 Hombre mirando al sudeste

[1]
Ficha en IMDb

Eliseo Subiela (n. Buenos Aires, Argentina; 27 de diciembre de 1944) es un director de cine argentino. Su llegada al
cine se produce en el film "la conquista del paraiso" (1980), aunque ya antes había rodado "argentina, mayo del
1969, los caminos de la liberación" , que nunca se estrenó, es un prestigioso director de cine argentino reconocido
por películas tales como "El lado oscuro del corazón", "No te mueras sin decirme a dónde vas" y "Hombre mirando
al Sudeste", entre otras. Comenzó a filmar a los 17 años, cuando realizó su primer cortometraje titulado "Un largo
silencio" (1963). Fue nombrado “Chevalier dans l´ordre des Arts et des Lettres de la Republique Française" (1990) y
Miembro Honorario de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España (1995). En 2005 obtuvo la
Beca de la Guggenheim Foundation. Es una de los grandes exponentes de cine argentino.

Guionista/Director
• Paisajes devorados (2012)
• Rehén de ilusiones (2010)
• No mires para abajo (2008)
• El Resultado del Amor (2007)
• Lifting de corazón (2005)
• Larga distancia (2005) (mini) TV Series
• Ángel (2002) (TV)
• El Destino de Angélica, (2002) (TV)
• Relaciones carnales (2002) (TV)
• El lado oscuro del corazón 2, (2001)
• Las Aventuras de Dios / The Adventures of God (2000)
• Pequeños milagros / Little Miracles (1997)
• Despabílate amor / Wake Up Love (1996)
• No te mueras sin decirme a dónde vas / Don't Die Without Telling Me Where You're Going (1995)
• El lado oscuro del corazón / The Dark Side of the Heart (1992)
• Últimas imágenes del naufragio / Last Images of the Shipwreck (1989)
• Hombre mirando al sudeste / Man Facing Southeast (1986)
• La Conquista del paraíso / The Conquest of Paradise (1981)
• Argentina, mayo de 1969: Los caminos de la liberación (1969)
• Sobre todas estas estrellas (1965)
• Un Largo silencio/The Long Silence (1963)
Eliseo Subiela 115

Referencias
• Sitio oficial de Eliseo Subiela [2]
• Poemas de Mario Benedetti y Oliverio Girondo, El lado oscuro del corazón, 1992 [3].

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0002728
[2] http:/ / www. eliseosubiela. com
[3] http:/ / dormirajamais. org/ espanol/

Emir Kusturica
Emir Kusturica

Nacimiento Sarajevo,  Yugoslavia


24 de noviembre de 1954 (57 años)

Año de debut 1978

Familia

Cónyuge Maja Kusturica

Hijo/s [1]
Stribor y Dunja

Premios

Premios Óscar Oscar a la Mejor Película Extranjera


Nominado:
1985 Papá está en viaje de negocios

Festival de Cannes Palma de Oro


1985 Papá está en viaje de negocios
1995 Underground
Mejor Director
1989 Tiempo de gitanos

Premios César César a la Mejor Película de la Unión


Europea
2005 La vida es un milagro

[2]
Ficha en IMDb

Emir Kusturica (en serbio: Емир Кустурица, Émir Kústuritsa) es un director de cine y músico serbio nacido el 24
de noviembre de 1954 en Sarajevo en la República Socialista Federal de Yugoslavia (hoy Bosnia Herzegovina). Con
una impresionante serie de largometrajes internacionalmente aclamados, Kusturica se convirtió en uno de los más
creativos directores de cine durante las décadas del '80 y del '90. Kusturica, nacido bosnio y musulmán, se ha
Emir Kusturica 116

declarado públicamente serbio (su padre era un serbio convertido al islam) y se convirtió al cristianismo ortodoxo en
2005. Es además uno de los directores más polémicos del mundo a consecuencia de sus puntos de vista pro-serbios
durante las Guerras yugoslavas y su apoyo público a Slobodan Milošević[1]

Vida y obra
Luego de finalizar en 1979 sus estudios en la distinguida Academia de Artes Interpretativas (FAMU) de Praga
(donde rodó la película Guernica, por la que en 1978 recibió su primer premio en el Festival de Cine de Karlovy
Vary), Kusturica comenzó a dirigir para la Televisión Yugoslava. Tuvo un auspicioso debut en el cine con ¿Te
acuerdas de Dolly Bell? (Sjecas li se, Dolly Bell) de 1981, film con el cual ganó ese año el premio León de Oro en el
Festival de cine de Venecia.
Con Papá está en viaje de negocios (Otac na službenom putu) de 1985, ganó la Palma de Oro en el Festival de cine
de Cannes, cinco premios yugoslavos, y fue nominado a los premios Oscar por la categoría "mejor película en lengua
extranjera". Tanto '¿Te acuerdas de Dolly Bell? como Papá está en viaje de negocios fueron realizadas con la
colaboración de Abdulah Sidran, un importante escritor y poeta bosnio contemporáneo quien escribió el guion para
ambas películas con muchos elementos autobiográficos. En 1989 Kusturica fue aún más aclamado por la película
Tiempo de gitanos (Dom za vesanje), una profunda pero mágica mirada dentro de la cultura gitana y la explotación
de sus jóvenes.
Kusturica prosiguió realizando grandes películas de renombre dentro de la siguiente década, incluyendo su debut en
Estados Unidos, con la comedia de humor absurdo, El Sueño de Arizona ("Arizona dreams") (1993), y volvió a ganar
la Palma de Oro en 1995 con la épica comedia negra "Underground". Como curiosidad hay que señalar que Emir
Kusturica es uno de los pocos directores que ha conseguido ganar dos Palmas de Oro del Festival de Cannes.
"Underground", escrita por Dušan Kovačević y cofinanciada por el canal estatal yugoslavo, causó cierta
controversia. La película detalla la historia de Yugoslavia desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial hasta la
Guerra de los Balcanes, iniciada en la década de los noventa. Mientras algunos críticos señalaban que se trataba de
una propaganda que mostraba el conflicto desde un punto de vista pro-Serbio, otros señalaban que su irónica
caracterización de las etnias de los Balcanes iba en detrimento de todas ellas.
En 1998 Kusturica ganó el León de Plata a la mejor dirección en el Festival de cine de Venecia por "Gato negro, gato
blanco" ("Crna mačka, beli mačor"), una desaforada comedia farsesca ambientada en un campamento gitano en las
riberas del Danubio.
En 2001 dirige "Super 8 Stories", un típico documental "en el camino" sobre la gira y vida de los músicos de Emir
Kusturica & The No Smoking Orchestra. Este film ofrece una hilarante visión detrás de las bambalinas y rebosa de
material sobre intimidades, pequeños matices a ser "leídos entre líneas" y detalles de los "pequeños placeres" de sus
protagonistas, .
En 2004 Kusturica y su film "La vida es un milagro" (Život je čudo), concerniente a la guerra civil yugoslava,
recibieron el Premio de la Educación Nacional (Prix de l' Education Nationale) de Francia. "La vida es un milagro"
será utilizado, como una herramienta educativa a nivel nacional, en conjunto con un CD-ROM instructivo destinado
a incitar el análisis y el debate entre estudiantes.
Emir Kusturica ganó en el año 2005 el Premio Europeo de Arquitectura Phillipe Rotthier por su proyecto de
ciudadela étnica "Drvengrad" ("pueblo de madera") ubicado sobre el monte Zlatibor en Serbia. El premio es dado
cada tres años por la "Fundación para la Arquitectura" ("Fondation pour l'architecture") de Bruselas, Bélgica y es una
de las más prestigiosas distinciones belgas y europeas en el campo de la arquitectura.
En el Festival de cine de Cannes de 2005 ofició de Presidente del Jurado.
En 2008 realizó Maradona by Kusturica, documental dedicado al futbolista Diego Armando Maradona.
Emir Kusturica 117

Actuación
Emir Kusturica debuta en el año 1995 como actor en Underground donde aparece como un comprador de armas
durante unos segundos.
Kusturica actúa por segunda vez en el año 2000, en la película La viuda de Saint-Pierre del director Patrice Leconte ,
interpretando el papel de "Neel Auguste".
En el año 2002 aparece nuevamente en la película El buen ladrón (película), del director Neil Jordan interpretando el
papel de "Vladimir", un guitarrista y especialista en seguridad.
En el año 2009 interpreta a "Sergei Gregoriev", un coronel de la KGB en la película francesa L'affaire Farewell del
director Christian Carion.

Lista de actuaciones
• 2009 - " El caso Farwell" : Sergey Grigoriev.
• 2008 - Maradona by Kusturica: Él mismo.
• 2006 - There is no direction: Él mismo.
• 2006 - Viaggio Segreto : Harold.
• 2005 - Mister K: Él Mismo.
• 2004 - Pas assez de volume : Él mismo.
• 2003 - The good thief: Vladimir.
• 2003 - Strawberries at the supermarket (Jagoda u supermarketu): El General.
• 2001 - Super 8 Stories : Él mismo.
• 2000 - The widow of Saint-Pierre : Neel Auguste.
• 1995 - Underground : Militar serbio de la guerra civil.
• 1993 - Arizona Dream : Cliente del bar en Nueva York.
• 1989 - Time of the Gypsies : Cliente del bar de Milan en la versión extendida.
• 1982 - 13 july : Oficial Italiano.
• 1978 - The brides are coming : El repartidor.

Músico
De 1986 a 1988, Kusturica formó parte de la banda de rock Zabranjeno Pušenje (en inglés: No smoking; en español:
No fumadores) —oriunda de Sarajevo, República Socialista de Bosnia y Herzegovina— tocando el Bajo.
Sin embargo, Kusturica no jugaba un rol de gran importancia en la banda, esto cambió con el nombre de la banda, en
en año 1999 Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra graban Unza unza time, producido por Universal Music
Group. Unza unza time cuenta con un videoclip dirigido por el mismo Kusturica.
En Marzo del año 2005 Emir Kusturica & The No Somking Orchesta graban su primer DVD "Life is a Miracle in
Buenos Aires", registrando un recital dado en Buenos Aires, Argentina. El CD y DVD fue publicado[3] el 26 de
Septiembre del mismo año .
El músico y compositor Goran Bregović ha compuesto música para muchas de las películas de Kusturica, incluyendo
Dom za vesanje; Arizona Dream, con Iggy Pop; y Underground.
Emir Kusturica 118

Filmografía
• Maradona by Kusturica, 2008, documental
• Prométeme (Zavet), 2007
• La vida es un milagro (Život je čudo), 2004
• Super 8 Stories, 2001, documental
• Gato negro, gato blanco (Crna mačka, beli mačor), 1998
• Underground, 1995
• El sueño de Arizona (Arizona dream), 1993
• Tiempo de gitanos (Dom za vešanje), 1988
• Papá está en viaje de negocios (Otac na službenom putu), 1985
• ¿Te acuerdas de Dolly Bell? (Sjećaš li se, Dolly Bell), 1981
• The Brides are coming, 1978
• Guernica, 1978, corto

Bibliografía
• Irodanova, Dina: Emir Kusturica. London. British Film Institute 2002.
• ¿Dónde estoy en esta historia? (Memorias), Ed. Península, Madrid, 2012.

Distinciones
• Guernica, Primer premio del Festival de cine de los estudiantes en Karlovy Vary, (1978)
• ¿Te acuerdas de Dolly Bell?, León de Oro en el Festival de cine de Venecia, (1981)
• Papá está en viaje de negocios, Palma de Oro Festival de cine de Cannes, premio FIPRESCI, nominado a "mejor
película en lengua extranjera" Oscar, (1985)
• Tiempo de gitanos, Premio al mejor director en el Festival de cine de Cannes, (1989)
• Sueños de Arizona, Oso de Plata Festival de cine de Berlín, (1993)
• Underground, Palma de Oro Festival de cine de Cannes, (1995)
• Gato negro, gato blanco, León de Plata en la Mostra de Venecia, 1999
• Drvengrad ("pueblo de madera"), Premio Europeo de Arquitectura Phillipe Rotthier, (2005)
• Premios César 2005 a la Mejor película de la Unión Europea por La vida es un milagro (Život je čudo).

Enlaces externos
• Biografía y fotos de Emir Kusturica [4]
• Ficha de Emir Kusturica en inglés [5] y en español [6] en Internet Movie Database.
• The most complete and up-to-date website about Emir Kusturica : kustu.com [7] (en inglés)
• No Smoking Orchestra Official site [8] (en inglés)
• Artículo sobre Kusturica y Underground [9]
• Videoclip de Unza unza time [10]
Emir Kusturica 119

Referencias
[1] Entrevista a Emir Kusturica en La Vanguardia (http:/ / www. versvs. net/ anotacion-33)
[2] http:/ / www. imdb. es/ name/ nmhttp:/ / www. imdb. es/ name/ nm0001437/
[3] Live is a miracle in Buenos Aires en Amazon (http:/ / www. amazon. co. uk/ exec/ obidos/ ASIN/ B000ACZV0C/ kustucom-21/ )
[4] http:/ / www. biosstars-mx. com/ e/ Emir_Kusturica. html
[5] http:/ / www. imdb. com/ name/ nm0001437
[6] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0001437
[7] http:/ / www. kustu. com/
[8] http:/ / www. thenosmokingorchestra. com/
[9] http:/ / blogs. elpais. com/ aguas-internacionales/ 2011/ 05/ post-serbia-con-forceps. html
[10] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=dpO93jR4kL4

Federico Fellini
Federico Fellini

Federico Fellini.
Nacimiento Italia, Rímini
20 de enero de 1920

Fallecimiento  Italia, Roma


31 de octubre de 1993, 73 años

Años activo/a 1945 - 1992

Familia

Cónyuge Giulietta Masina (1943–1993)

Hijo/s Pier Federico

Premios

Premios Óscar Mejor película de habla no inglesa


1954 La Strada
1957 Le notti di Cabiria
1963 8½
1973 Amarcord
Óscar Honorífico
1993 Premio a la Trayectoria Profesional

Festival de Cannes Palma de Oro


1960 La Dolce Vita

[1]
Ficha en IMDb

Federico Fellini (Rímini, 20 de enero de 1920 – Roma, 31 de octubre de 1993) fue un director de cine y guionista
italiano.
Federico Fellini 120

Es universalmente considerado como uno de los principales protagonistas en la historia del cine mundial. Ganador de
cuatro premios Óscar por mejor película extranjera, en 1993 fue galardonado con un Óscar honorífico por su carrera.
Durante casi cuatro décadas –desde El jeque blanco en 1952 hasta La voz de la luna en 1990– y dos docenas de
películas Fellini realizó un retrato de una pequeña multitud de personajes memorables. Decía de sí mismo que era
"un artesano que no tiene nada que decir, pero sabe cómo decirlo". Su obra es ampliamente considerada como única
e inolvidable, llena tanto de asperezas como de sátira, y veladas de melancolía.
"El único realista de verdad es el visionario".
Federico Fellini.

Biografía

Infancia y juventud
Federico Fellini nació en Rímini de una familia de clase media: su madre, Ida Barbiani, de origen romano, era ama
de casa; su padre, Urbano, un representante de licor, dulces y comestibles, nacido en Gambettola, un pueblo al oeste
de Rímini. Federico estudió en el Liceo Classico «Giulio Cesare»[2] donde descubrió su talento para el dibujo; sentía
admiración por el dibujante estadounidense Winsor McCay, creador del personaje de cómic "Little Nemo".
En su infancia, el joven Federico muestra un vivo interés por las películas de Chaplin y los cómics humorísticos
estadounidenses, llegando a afirmar en 1966
Es evidente que la lectura intensa de esas historias, en una edad en que las reacciones emotivas son tan
inmediatas y frecuentes, condicionó mi gusto por la aventura, lo fantástico, lo grotesco y lo cómico. En
este sentido es posible encontrar una relación profunda entre mis obras y los cómics norteamericanos.
De sus estilizaciones caricaturescas, de sus paisajes, de los personajes siluetados contra el horizonte, me
han quedado imágenes felizmente "chocantes", imágenes que de vez en cuando vuelven a aflorar y cuyo
recuerdo inconsciente ha condicionado el elemento figurativo y las tramas de mis películas.[3]

Inicios profesionales
Antes de terminar la escuela secundaria clásica, Fellini consigue unas colaboraciones con periódicos y revistas como
dibujante; la más importante fue la colaboración con el periódico Il 420, que editaba Nerbini. Hacia 1937-38, con 17
o 18 años, Nerbini le contratará como corrector de las pruebas de imprenta de estas revistas, pasando el joven 7 u 8
meses en Florencia. También ejercerá de guionista de la serie Flash Gordon, con dibujos de George Toppi, cuando el
gobierno fascista prohíbe la importación de cómics estadounidenses y los autores italianos han de continuarlas para
no defraudar a sus lectores.[3]
A principio de 1939 se traslada a Roma, bajo el pretexto de asistir a la universidad de Derecho, pero con la intención
de convertirse en periodista. A los pocos meses de su llegada a Roma, Fellini debuta en abril de 1939 en la principal
revista satírica italiana, Marc'Aurelio, dirigida por Vito de Bellis. Tras el éxito en Marc'Aurelio, Fellini recibe
muchas ofertas de trabajo y sustanciosas cantidades de dinero.
Durante estos primeros años escribió secuencias cómicas para actores conocidos como Aldo Fabrizi y Erminio
Macario en Imputato, alzatevi! y Lo vedi come sei... lo vedi come sei? en 1939. Fellini también produjo varios
dibujos (principalmente en lápiz sobre papel), a menudo retratos cómicos y caricatura política siendo así como el
joven Fellini conoció el cine: su primer éxito fue como dibujante publicitario para películas. Avanguardista durante
el Fascismo, sus primeras obras fueron para la Alleanza Cinematográfica Italiana (ACI), una compañía productora
de Vittorio Mussolini, hijo de Benito Mussolini, a través del cual conoció a Roberto Rossellini.
Federico Fellini 121

Fellini y la radio
En 1941 empieza a colaborar con el Ente Italiano Audizioni
Radiofoniche (EIAR), viviendo una breve pero feliz fase
como escritor en la radio. La etapa de Fellini en la radio
marca el debut del maestro en el mundo del espectáculo y el
inicio de la relación afectiva y artística con Giulietta Masina.
En los últimos años firmó un noventa guiones de Fellini,
incluyendo las presentaciones de los programas de música,
revistas, radio, a la famosa serie Cico y Pallina. La serie se
emitió entre 1942 y 1943, contaba la historia de una joven
pareja.

En julio de 1943, Giulia presenta a Federico a sus padres, y la


pareja contrajo matrimonio en octubre de ese mismo año. El
22 de marzo de 1954, Giulia y Federico tuvieron un hijo, Pier
Federico, que fallece tan sólo doce días después de su
nacimiento.

La fase neorrealista
A principios de los años cuarenta, Fellini conoce a Tullio Fellini de joven.
Pinelli, un dramaturgo, y fundan una asociación profesional.
Fellini y Pinelli son los encargados de redactar el texto que dará a conocer a Aldo Fabrizi. En 1944, tras la caída del
fascismo en una Roma apenas liberada de las tropas armadas, abrió una tienda de retratos y caricaturas, The Funny
Face Shop. El 1945 se produce el primer encuentro de Fellini con Roberto Rossellini y comenzó su contribución a la
película más emblemática del cine italiano de posguerra: Roma città aperta (Roma ciudad abierta). Fellini también
escribió guiones para otros directores reconocidos como Alberto Lattuada (Sin piedad, El molino del Po), Pietro
Germi (En nombre de la ley, La ciudad se defiende) y Luigi Comencini.

Después de colaborar en los guiones de otros films de Rossellini: Paisà (Camarada, 1946) y L´amore (El amor,
1948); y debutar en la dirección junto a Alberto Lattuada con Luces de variedades en 1950, su primera película en
solitario como realizador fue Lo sceicco bianco (El jeque blanco, 1951) protagonizada por el cómico Alberto Sordi y
escrita por Michelangelo Antonioni y Ennio Flaiano. Durante el rodaje de esta comedia entre satírica y burlesca con
ecos del omnipresente neorrealismo de la época, Fellini conoció a Nino Rota, el músico que lo seguiría por el resto
de su carrera.[4]

La resonancia internacional
La actriz Giulietta Masina con quien Fellini se había casado en 1943, se convirtió en su musa absoluta y en el
personaje físico y sobre todo emocional que fascinó al público de medio mundo en títulos dorados del cine italiano
como Almas sin conciencia, Las noches de Cabiria, La Strada, Giulietta de los espíritus o Ginger y Fred. Otro actor
que aparece constantemente en sus filmes es Marcello Mastroianni, quien estudiaba interpretación en la misma
escuela que Massina, y que fue gran amigo del director. De hecho, Mastroianni aparece en algunas de sus películas
más importantes, siempre interpretando el papel principal (entre ellas La Dolce Vita y Ocho y medio). Fellini trabajó
también con actores como Anita Ekberg, a quien lanzó a la fama, Sandra Milo, los ya citados Sordi y Fabrizi, Anouk
Aimée, Claudia Cardinale, Richard Basehart, Sylva Koscina, Freddie Jones o Roberto Benigni.
Los guionistas con los que siempre trabajó (Bernardo Zapponni por ejemplo), lograron encontrar el modo de aunar
diálogos y estructuras a la plasticidad, expresividad y enorme personalidad cinematográfica de Fellini (presente en la
narrativa, encuadres, temáticas sobre lo onírico, el patetismo, la crueldad, la felicidad, la desolación, lo diferente, lo
Federico Fellini 122

extravagante, la provocación, el humor, la farándula, lo mediterráneo...), y todo ello llega a desbordar rabiosamente
la gran mayoría de sus películas.

La madurez
Su época de madurez está marcada por su distanciamiento con la crítica y por su pérdida de rentabilidad masiva de
cara al mercado coincidiendo con dos acontecimientos clave: al final de la supremacía de los grandes estudios
estadounidenses y europeos, y el relevo generacional tan rupturista como radical que se produce en los primeros años
70 en medio mundo, a lo que se une el auge de la televisión como motor del ocio diario de la gran mayoría del
público, acompañada de la fabricación de un nuevo invento que cambia el concepto de la industria del cine
predominante hasta entonces: el vídeo doméstico.
También ahora, la superación del cine de estructura clásica perjudica la carrera del cineasta ya que, paradójicamente,
es ahora cuando el maestro italiano se vuelve —al menos aparentemente— más convencional en sus propuestas y su
cine "pasa de moda" en aras de las nuevas corrientes del cine del viejo continente (el thriller de Jean Pierre Melville,
el clasicismo filosófico de François Truffaut, el compromiso político de Pier Paolo Pasolini, las innovaciones
estéticas y formales de Bernardo Bertolucci, el lirismo poético y metafísico de Andréi Tarkovski, el auge de los
nuevos y jóvenes creadores (Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders, Carlos Saura, Ken Russell, Vilgot Sjöman,
Hristo Popov). Sin embargo es en este momento cuando Fellini se vuelca en hacer obras más pequeñas y personales,
con menor presupuesto pero de encomiable envergadura artística, ya que esta crisis profesional no resta valía a los
proyectos que va rodando y estrenando: I clowns (Los clowns, 1970); Roma, (1972); Prova d'orchestra (Ensayo de
orquesta, 1979) o E la nave va (Y la nave va, 1983).

Filmografía
Hay tres momentos en la filmografía de este director: Sus inicios, en constante coqueteo con la corriente neorrealista
predominante en el cine italiano de los 40 y 50, y en aras de encontrar un estilo propio que le definiera como creador
(de El jeque blanco a Almas sin conciencia pasando por la estupenda Los inútiles (I vitelloni, 1953); la fama
internacional y conquista de las taquillas de todo el mundo, Óscar incluidos (La strada, Las noches de Cabiria, La
dolce vita, Julieta de los espíritus, El Satiricón, Casanova y Amarcord); y la época de madurez, marcada por su
distanciamiento con la crítica y por su pérdida de rentabilidad masiva de cara al mercado.

Como director
• Luci del varietà (Luces de variedades) (1950)
• Lo sceicco bianco (El jeque blanco) (1951)
• I vitelloni (Los inútiles) (1953)
• L'amore in città (Amor en la ciudad) (1953)
• La strada (1954)
• Il bidone (Almas sin conciencia/El cuentero) (1955)
• Le notti di Cabiria (Las noches de Cabiria) (1957)
• La Dolce Vita (íd.) (1960)
• Boccaccio '70 (1962)
• Otto e mezzo (8 ½) (1963)
• Giulietta degli spiriti (Giulietta de los espíritus / Julieta de los espíritus) (1965)
• Tre passi nel delirio (Historias extraordinarias) (1968)
• Block-notes di un regista (1969) — TV
• Satyricon (Fellini Satyricon) (1969)
• I clowns (1971)
• Roma (Roma de Fellini) (1972)
Federico Fellini 123

• Amarcord (1973)
• Casanova (1976)
• Prova d'orchestra (Ensayo de orquesta) (1978)
• La città delle donne (La ciudad de las mujeres) (1980)
• E la nave va (Y la nave va) (1983)
• Ginger e Fred (Ginger y Fred) (1986)
• Intervista (Entrevista) (1987)
• La voce della luna (La voz de la luna) (1990)

Como guionista
• Lo vedi come sei... Lo vedi come sei? de Mario Mattoli (1939)
• Imputato alzatevi! de Mario Mattoli (1939)
• Il pirata sono io! de Mario Mattoli (1940)
• I cavalieri del deserto de Gino Talamo y Osvaldo Valenti (1940)
• Avanti, c'è posto de Mario Bonnard (1942)
• Quarta pagina de Nicola Manzari (1942)
• Campo de' fiori de Mario Bonnard (1943)
• Apparizione de Jean de Limur (1943)
• L'ultima carrozzella de Mario Mattoli (1943)
• Tutta la città canta de Riccardo Freda (1945)
• Roma, ciudad abierta (Roma città aperta) de Roberto Rossellini (1945)
• Chi l'ha visto? de Goffredo Alessandrini (1945)
• Camarada (Paisà) de Roberto Rossellini (1946)
• Il passatore de Duilio Coletti (1947)
• Il delitto di Giovanni Episcopo de Alberto Lattuada (1947)
• Senza pietà (Sin piedad) de Alberto Lattuada (1948)
• El molino del Po (Il mulino del Po) de Alberto Lattuada (1948)
• El amor (L'amore) de Roberto Rossellini (1948)
• En nombre de la ley (In nome della legge) de Pietro Germi (1949)
• Il cammino della speranza de Pietro Germi (1950)
• Luces de variedades (Luci del varietà) (1950)
• Francisco, juglar de Dios (Francesco, giullare di Dio) de Roberto Rossellini (1950)
• La città si difende de Pietro Germi (1951)
• Cameriera bella presenza offresi... de Giorgio Pastina (1951)
• Il brigante di tacca del Lupo de Pietro Germi (1952)
• El jeque blanco (Lo sceicco bianco) (1951)
• Europa '51 de Roberto Rossellini (1951)
• Los inútiles (I vitelloni) (1953)
• L'amore in città (1953) — episodio Un'agenzia matrimoniale
• La strada (1954)
• Alma sin conciencia (Il bidone) (1955)
• Las noches de Cabiria (Le notti di Cabiria) (1957)
• Fortunella de Eduardo De Filippo (1958)
• La dolce vita (1960)
• Boccaccio '70 (1962) — episodio Le tentazioni del dottor Antonio
• Fellini 8 ½ (8 e ½) (1963)
• Julietta de los espíritus (Giulietta degli spiriti) (1965)
Federico Fellini 124

• Tre passi nel delirio (1968) — episodio Toby Dammit


• Block-notes di un regista (1969) — TV
• Noches en la ciudad (Sweet Charity) de Bob Fosse (1969)
• Satyricon (Fellini Satyricon) (1969)
• I Clowns (1971)
• Roma de Fellini (Roma) (1972)
• Amarcord (1973)
• Casanova (1976)
• Prueba de orquesta (Prova d'orchestra) (1978)
• La ciudad de las mujeres (La città delle donne) (1980)
• Y la nave va (E la nave va) (1983)
• Ginger y Fred (Ginger e Fred) (1986)
• Entrevista (Intervista) (1987)
• La voz de la luna (La voce della luna) (1990)

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000019
[2] Liceo Classico Giulio Cesare. « Historia (http:/ / www. liceocesarevalgimigli. it/ pagina. asp?id_rubrica=137& codice_categoria=9768&
id_categoria=79& id_contenuto=)».
[3] Declaraciones de Federico Fellini en 1966, recogidas por Bertieri, Claudio en Los comics humorísticos "a la italiana" para la Historia de los
Comics, volumen II, fascículo 14, Editorial Toutain, Barcelona, 1982, pp. 365 a 372.
[4] Tullio Kezich, Su la Dolce Vita con Federico Fellini, Venezia, Marsilio, 1996.

Enlaces externos
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Federico Fellini. Commons
• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Federico Fellini. Wikiquote
• Ficha de Federico Fellini en inglés (http://www.imdb.com/name/nm0000019) y en español (http://www.
imdb.es/name/nm0000019) en Internet Movie Database.
• El circo de Federico Fellini (http://www.homines.com/cine/circo_fellini/index.htm) (en español)
• Ficha de Federico Fellini en El Poder de la Palabra (http://www.epdlp.com/director.php?id=770)
• Federico Fellini y los Óscar. (http://www.miradas.net/0204/estudios/2004/03_oscars/articulo2.html)
Francis Ford Coppola 125

Francis Ford Coppola


Francis Ford Coppola

Nacimiento Detroit, Míchigan, Estados


Unidos
7 de abril de 1939 (73 años)

Ocupación Director
Productor
Guionista

Año de debut 1963

Familia

Cónyuge Eleanor Jessie Neil


(1963-presente)

Hijo/s Gian-Carlo Coppola (1963–1986)


Roman Coppola (n. 1965)
Sofia Coppola (n. 1971)

Premios

Premios Óscar Mejor director


1974 El padrino II
Mejor película
1972 El padrino
1974 El padrino II
Mejor guion adaptado
1972 El padrino
1974 El padrino II
Mejor guion original
1970 Patton

Globos de Oro Mejor director


1973 El padrino
1980 Apocalypse Now
Mejor película - Drama
1973 El padrino
Mejor película - Comedia o musical
1974 American Graffiti
Mejor banda sonora
1980 Apocalypse Now
Mejor guion
1973 El padrino

Premios BAFTA Mejor director


1979 Apocalypse Now
Francis Ford Coppola 126

Festival de Cannes Palma de Oro


1974 The Conversation
1979 Apocalypse Now

[1]
Ficha en IMDb

Francis Ford Coppola (nacido en Detroit, el 7 de abril de 1939) es un guionista, productor y director de cine
estadounidense, cinco veces ganador del premio Óscar. Hijo del compositor y director de orquesta Carmine Coppola
y la actriz Italia Pennino Coppola, ingresó en la Universidad Hofstra para estudiar Artes Dramáticas, y años más
tarde se tituló en Artes Teatrales en la UCLA. Su carrera inició en 1963 con la dirección de Dementia 13, de la cual
también realizó el guion. Desde eso ha dirigido más de una veintena de películas, algunas de ellas aclamadas por la
crítica cinematográfica, entre las que destacan producciones como La conversación (1974), la bélica Apocalypse
Now (1979) o la adaptación al cine de la novela de Bram Stoker Drácula (1992). Sin embargo sus obras más
reconocidas y ovacionadas son El padrino y El padrino II, ambas adaptaciones del Best-seller homónimo del
novelista italoamericano Mario Puzo, la primera es una de los filmes más reconocidos y elogiados de todos los
tiempos, que le hizo acreedor a dos nuevos premios de la Academia por Mejor película y Mejor guion adaptado (que
compartió con Puzo por co-escribirlo), mientras que la segunda es la secuela más apreciada en la cinematografía
estadounidense (la única secuela en ganar un Óscar), con la que recibió un premio de la Academia por Mejor
director.
Es considerado uno de los más grandes directores de la segunda mitad del siglo XX y uno de los más grandes de
todos los tiempos, siendo El padrino recurrentemente elegida en encuestas como una de las mejores películas de la
historia, y Apocalypse Now una de las más grandes películas de culto en el sistema de producción de Hollywood.
Desde sus inicios Coppola desarrolló de igual forma su carrera como productor, destacando los dos primeros filmes
de su amigo George Lucas, THX-1138 y American Graffiti, y otras como Kagemusha, Kinsey o Sleepy Hollow.
Fuera de las luces del séptimo arte se desempeña como viticultor, hotelero y publicista. Es padre del director de
películas y videos musicales Roman Coppola y de la actriz, directora, productora y guionista ganadora del Óscar
Sofia Coppola, así como tío del actor Nicholas Kim Coppola, conocido como Nicolas Cage, y hermano de la actriz
Talia Shire.

Infancia y juventud
Nació en Detroit, Míchigan como Francis Coppola (El segundo nombre, Ford, se lo puso en homenaje al director
norteamericano John Ford). Hijo de Carmine Coppola (director de orquesta y flautista), y de Italia Coppola, (actriz
que trabajó en su juventud en Italia). Es hermano de Talia Shire Coppola, padre de Sofia Coppola y tío de Nicolas
Cage. A los nueve años cayó gravemente enfermo a causa de la poliomielitis, que le tuvo postrado en la cama cerca
de un año en estado casi paralítico. Durante ese tiempo su única distracción fueron las marionetas y las películas
familiares en «Súper 8».[2][3]
En 1957, decidido a convertirse en artista, ingresó a la Universidad Hofstra con 18 años de edad y se inscribió en la
carrera de en Artes Dramáticas, donde llamó la atención por un montaje que realizó de Un tranvía llamado Deseo (A
Streetcar Named Desire, de Tennesse Williams). Allí conoció a varios colaboradores, entre ellos Ronald Colby y
Robert Spiotta, quienes ayudarían en la producción de El padrino, y también a los actores James Caan y Lainie
Kazan, con quienes entablaría amistades duraderas.[4] En 1960 obtuvo el título de Artes Teatrales y ese mismo año se
graduó en la UCLA, cuyo plan de estudios no le agradó, pero le facilitó sus primeros contactos en la industria en la
que pensó hacer fortuna y gloria.[5]
Francis Ford Coppola 127

Años 1960
A principios de la década de los sesenta empezó a hacer películas, aunque lo primero que hizo son nudies (películas
eróticas) de bajo presupuesto, pero esto no le importó. En este período completó los filmes Tonight for Sure y The
Bellboy and the Playgirls, mediometrajes con desnudos y en los que demostró escaso interés. En 1962 conoció a
Roger Corman, quien vio en Coppola a un joven talentoso con potencial para ser instruido en el medio
cinematográfico, y seguidamente establecieron una relación profesional en la cual él se convirtió prácticamente en su
asistente personal.[6]

Dementia 13
Su primera película acreditada fue Dementia 13, un largometraje de terror de bajo presupuesto hecho para Corman
en 1963 y rodado en el transcurso de nueve días en Irlanda. Pero ese mismo año ya había participado en la
realización, sin aparecer en los créditos, de otro filme para el mismo director y productor, denominado The Terror.
Se sabe que Coppola montaba y colaboraba en muchos filmes de su mentor Corman mientras estudiaba en la
universidad. No obstante, a Corman no le agradó el resultado final de la película y contrató a otro equipo dirigido por
Jack Hill para que finalizase el rodaje, rompiendo definitivamente su relación con Coppola.[7][8][9]

You're a Big Boy Now


No fue hasta 1966 cuando Coppola dirigiría su primer título destacable, You're a Big Boy Now, entre otras cosas
porque por primera vez incluía en él temas e inquietudes que le eran propios, tales como la búsqueda de
independencia vital y el retrato de la juventud como uno de los tesoros malgastados de la sociedad. Filmado como su
proyecto de fin de carrera, obtuvo por él matrícula de honor. Parcialmente autobiográfico, de irrisorio presupuesto,
hoy en día es un filme muy desconocido y pendiente de revisión por el gran público.[10][11]

El valle del arco iris


A Coppola le ofrecieron dirigir un filme basado en la obra musical de Broadway El valle del arco iris, protagonizada
por Petula Clark (en su primer filme americano) y el veterano Fred Astaire, y producida por Jack Warner, quien
quedó desconcertado al ver el aspecto hippie de Coppola en aquella época. Adecuando material obsoleto a una época
donde los musicales no eran populares, Coppola logró hacer de El valle del arco iris un filme meritorio y su trabajo
con Petula Clark contribuyó a que la actriz fuera elegida por primera vez como candidata para el Globo de Oro como
mejor actriz. Hoy día es una película olvidada, incluso por su autor, y en su momento fue acogida con
indiferencia.[12][13]

The Rain People


Después de este encargo, Coppola decidió regresar con otro filme personal en el que poder demostrar que además de
ser un buen director de estudio, con la capacidad de aceptar proyectos ajenos, era al mismo tiempo un autor con
muchas cosas que contar y un estilo propio. Producto de ello es uno de sus filmes más personales, aunque también
más desconocidos por el gran público: el drama The Rain People, que en 1969 le haría ganar la Concha de Oro en el
Festival de San Sebastián.
En 1969 funda su propia compañía productora, American Zoetrope, de la que era presidente ejecutivo y George
Lucas vicepresidente.[14] Cerraba así una prometedora primera década.
Francis Ford Coppola 128

Años 1970
En 1971, Coppola ganó un Óscar al mejor guion original junto con Edmund H. Northon por el filme Patton. Su
participación en este prestigioso y exitoso título era sólo el preludio de su década dorada, en la que se convertiría,
progresivamente, en el director más influyente del mundo, el más exitoso, en un productor poderoso y de gran
ambición.[15]

El padrino
Durante 1971 y 1972 se vio embarcado en el proyecto que le cambiaría la vida. Reacio en un principio a encargarse
de la adaptación del best-seller homónimo publicado hacía pocas fechas por el escritor Mario Puzo, Coppola vería
cómo su vida cambiaba una vez que el infernal rodaje, de tan sólo 52 días, terminaba y veía a su película convertirse
en la más taquillera de todos los tiempos y en ganadora de tres premios Óscar importantísimos, y a sí mismo en un
creador capaz de llevar a cabo los más ambiciosos proyectos imaginables.[16][17]
Con el estudio disconforme con el reparto (especialmente por la presencia en él de la estrella Marlon Brando y del
debutante Al Pacino) Coppola tuvo que pelear enconadamente con los ejecutivos de la Paramount para que le
respetasen sus decisiones y para no ser sustituido a la semana de rodaje por un director más violento, pues creían que
él no sería capaz de dotar al filme de la intensidad con la que esperaban atraer a millones de espectadores a las
salas.[18] Coppola les demostró, con la secuencia de la ejecución del gánster Sollozo y de su guardaespaldas el
capitán McCluskey, a cargo de Michael Corleone, que tanto Pacino como él mismo eran los idóneos para
protagonizar y dirigir la película respectivamente. Asimismo, Marlon Brando, en su colosal creación del Don,
demostraba, una vez más, su grandioso talento para la caracterización extrema, que a partir de ese momento fue el
paradigma del mafioso, que muchos de ellos intentarían imitar en su vida profesional.
Coppola, que coescribió la adaptación mano a mano con Puzo, en un principio se tomó el proyecto como un encargo
profesional, pero poco a poco fue impregnando la historia con su propia experiencia ítalo-americana, dotando a la
historia de una verosimilitud y una credibilidad pocas veces vista en esta clase de relatos negros. La soberbia
fotografía del purista Gordon Willis y el diseño de producción del habitual en Coppola, a partir de entonces, Dean
Tavoularis, terminaron por darle al primer filme de El padrino esa aura de clasicismo inolvidable que durante más de
treinta años sigue enamorando a los cinéfilos.
Pero la ambición y el talento de Coppola no conocían límites en aquel entonces y, decidido a convertirse en el más
grande, estrenó dos obras maestras en 1974. Dos años después de El padrino y convertido en multimillonario,
filmaría La conversación y la segunda parte de la historia de Michael Corleone en El padrino, parte II.
En la plenitud de su éxito y de su confianza en sí mismo, en marzo cosecharía seis premios de la academia de
Hollywood por El padrino, parte II (convirtiéndose en la primera secuela que se alzaba con el Óscar a la mejor
película) y en mayo la Palma de oro por La conversación.[19][20] Esta cinta, protagonizada por Gene Hackman en
uno de sus más aclamados trabajos, era un soberbio estudio del sonido dirigido por Walter Murch, por el que ganaría
el Óscar al mejor montaje de sonido (no en vano Hackman encarna a un profesional de las escuchas telefónicas),
para un relato sombrío y lento, de gran densidad psicológica, basada en los silencios y en la reflexión más que en una
dinámica más habitual en el género de la intriga. Considerada por muchos una de las obras magnas de su realizador,
La conversación ha envejecido tan bien como los dos primeros padrinos.
Por su parte, El padrino, parte II, con un presupuesto que doblaba el de su predecesora, lograba la gran hazaña de
superar a un título mítico. Adentrándose en la tragedia (de raíz shakesperiana y homérica) de Michael Corleone, con
la presencia, una vez más, de John Cazale, Robert Duvall, Talia Shire, Diane Keaton, y las incorporaciones de otros
gigantes de su oficio como Lee Strasberg, Robert De Niro o Michael V. Gazzo; El padrino, parte II se estructuraba
en dos líneas temporales que se trenzaban de manera primorosa. Por una parte, nos narra cómo Vito Corleone huyó
de Sicilia a Norteamérica y se convirtió en un rey de la mafia de Nueva York. Por otro, nos retrata la lucha de
Michael Corleone por proteger a su familia de los poderosos adversarios que acosan a los Corleone. Coppola
consiguió sus tercer, cuarto y quinto Óscar aquel año por aquella obra maestra.
Francis Ford Coppola 129

Endiosado, encumbrado y rico, Coppola aún tuvo tiempo para escribir la adaptación de 1974 de El gran Gatsby y
para producirle a su amigo George Lucas su segunda película, el gran éxito y mito generacional American Graffiti.
Pero Coppola aún no había superado a su gurú, Orson Welles, y estaba dispuesto a intentarlo con la adaptación de
Heart of Darkness.

Heart of Darkness (Apocalypse Now)


La primera película del joven Orson Welles tenía que haber sido la adaptación de la famosa novela de Joseph Conrad
El corazón de las tinieblas, pero ese proyecto fue abandonado por su elevado costo. Casi cuarenta años después, no
existía mayor aliciente para Coppola (como luego lo fue el proyecto de Drácula) que realizar el proyecto que su gran
mito en el cine no había podido hacer.
Inicialmente, Coppola quería ofrecer la película, que él había coescrito con John Milius, a su gran amigo George
Lucas. Dándose cuenta de que él mismo era el único con la ambición para llevarla a buen puerto, comenzó el rodaje
el 1 de marzo de 1976, sin saber que hasta el 21 de mayo de 1977 no daría el último «corten» y hasta 1979 no la
estrenaría, con el título Apocalypse Now.
La cinta únicamente toma como referencia del relato original a sus dos principales personajes, a un ambiente de
salvajismo primigenio y al viaje psicológico y espiritual que Willard emprende en pos de Kurtz. Pero, una vez más,
Coppola demostró su talento para extraer de un texto materiales insospechados cuando dotó a su filme de una épica
militarista y densamente onírica. Pero casi desde el principio la desgracia se alió con el rodaje, y las tragedias y los
desastres se sumaron uno tras otro. El protagonista Martin Sheen sufrió un infarto que a punto estuvo de acabar con
su vida, aunque pudo regresar en sorprendente buena forma al rodaje. Un huracán destruyó gran parte de los
decorados. Marlon Brando mortificó a Coppola con exigencias excesivas de dinero y planes de rodaje a su gusto. El
presupuesto del filme se disparó rápidamente. El gobierno de Filipinas se llevaba los helicópteros que Coppola
utilizaba para las escenas de batalla sin previo aviso, pues estaban en guerra.
Pero Coppola supo mantenerse a flote y, en la cuerda floja, utilizó la pesadillesca experiencia para aportar al rodaje
un tono y una tensión nunca antes experimentados en una sala de cine. Con un tratamiento del sonido, obra de
Walter Murch, y una fotografía, obra de Vittorio Storaro, en verdad memorables, Coppola firmaba una de las obras
de arte más importantes de las postrimerías del siglo XX. Endeudado y casi enloquecido por el rodaje, pudo
recuperar lo invertido gracias a la fama y la taquilla que inmediatamente acompañaron a su estreno. No en vano, en
el Festival de Cannes, aún sin terminar el montaje, fue presentada y ganó la Palma de oro. Es célebre la rueda de
prensa en la que Coppola dijo la famosa frase: «Mi película no trata sobre Vietnam. Mi película es Vietnam».
Muchos años después de aquella película, en 1991, vería la luz el excelente documental en torno a la rodaje y a la
locura de aquella mítica película, Heart of Darkness, en la que los «supervivientes», especialmente Eleanor Coppola,
hablan de sus experiencias en la jungla filipina.

Años 1980
Después de una década febril y esplendorosa, Coppola vería como sus sueños, uno a uno, especialmente el de
mantener un estudio en San Francisco (los Zoetrope), ajeno a la industria de Hollywood, le llevaba a la bancarrota,
con los bancos reclamándole miles de millones de dólares y la entrega de su casa y su patrimonio, y con la
obligación de regresar a la realización de proyectos de encargo, después de acariciar la posibilidad de no tener que
volver a hacerlo.

One from the Heart


En 1982 y convencido de que nada podía pararle, dirige el musical, creado a la vieja usanza, One from the Heart, que
con un coste superior a los veinte millones de dólares, y una taquilla cercana a la décima parte de esa cifra, supondría
su gran desastre como productor y dueño de unos estudios que de la noche a la mañana se verían desmantelados.
Obra de gran mérito pero lastrada por encajarse en una época en la que a nadie le interesaban obras de esa índole,
Francis Ford Coppola 130

One from the Heart supone el «Titanic» personal de Coppola y la razón de su periplo vital por los años ochenta.

Hammett
En 1982 tiene que terminar el filme que le había encargado a Wim Wenders, Hammett, porque él sólo había
terminado el 30% de la película.[21] Wenders realizó un cortometraje titulado Reverse Angle, en el que documentó
sus disputas con Coppola durante el rodaje de Hammett.

The Outsiders y Rumble Fish


Coppola realiza al año siguiente dos filmes y al siguiente, 1984, otro más, una superproducción de encargo. Los dos
primeros, The Outsiders y Rumble Fish, se hallan entre sus obras más personales, arriesgadas y mejores. Ambos
significan el descubrimiento de una cantera de actores, (Tom Cruise, C. Thomas Howell, Matt Dillon, Patrick
Swayze, Rob Lowe, Emilio Estévez, Diane Lane, su sobrino Nicolas Cage, Chris Penn y Mickey Rourke) que
triunfará en el cine norteamericano de las siguientes décadas y ambas son relatos de jóvenes rebeldes que viven la
vida a su manera, con ideas románticas y desesperadas. De especial relevancia es la segunda de ellas, inspirada en
Sed de mal en su tratamiento del blanco y negro y con el tema recurrente del paso del tiempo (esencial en la obra del
cineasta).

Cotton Club
Pero el fracaso de ambas películas lo obliga a aceptar el encargo de dirigir la ambiciosa The Cotton Club cuando ésta
llevaba una semana de rodaje, convencido por el productor de El padrino, Robert Evans. Protagonizada por la
estrella Richard Gere, Coppola logró colocar a su musa, la jovencísima Diane Lane, como compañera del
protagonista. Coppola dirigió esta mezcla de musical y película de gánsters con destreza y buen gusto, y la crítica
alabó el esfuerzo aunque parte de ella la recibió con tibieza y el público le dio la espalda. Su gran costo, superior
incluso al de One from the Heart, y sus escasos resultados en la taquilla, terminaron por otorgar a Coppola una fama
de derrochador y de director maldito. Su carrera parecía así herida de muerte.

Peggy Sue Got Married


En 1986 accedió a realizar un encargo más pequeño aunque muy personal, la exitosa Peggy Sue Got Married, en la
que reincidía en su estudio, aquí atemperado, del paso del tiempo y en una visión romántica e ingenua de la
narración audiovisual. Ese año, sin embargo, le golpeaba cruelmente la muerte de su primogénito Gio Coppola, en
un accidente de moto acuática, mientras rodaba su filme Jardines de piedra. Al año siguiente filmó un episodio
televisivo, «Rip Van Winckle», parte de la serie llamada Faerie Tale Theatre.

Tucker
Intentando sobreponerse al desastre de su vida familiar y profesional, seguiría trabajando, aún con muchas
dificultades. Lucas, devolviéndole el favor de American Graffiti y ahora que él era rico y su amigo Coppola era un
hombre arruinado, accedió a producirle la muy personal, emotiva y brillante Tucker, protagonizada por Jeff Bridges
y que se convirtió en una de las películas más emblemáticas de su autor, quien a través de un visionario del mundo
del automóvil conseguía contar su propia historia de éxitos y fracasos. Esta fue la primera película en varios años en
la que Coppola firmaba como Francis Ford, y no como Francis Coppola a secas, según algunos dando a entender
que los filmes en los que firmaba de ésta segunda forma no eran más que meros filmes de encargo.
Tucker representa un explícito alter-ego del propio F. F. Coppola, tal como lo es Michael Corleone y, de un modo
más perturbador, el Willard de Apocalypse Now. El visionario diseñador y constructor de coches revolucionarios
viene a contar la propia historia de Coppola, pues ambos se enfrentan a las grandes compañías para intentar construir
sus propios sueños.
Francis Ford Coppola 131

Life without Zoe


Al año siguiente, y dando por finalizada su terrible década, participó en el filme coral, junto con sus amigos Woody
Allen y Martin Scorsese, New York Stories, para el que dirigió el segmento Life without Zoe, que la crítica no dudó
en calificar como el peor de los tres.

Años 1990
El padrino III
Decidido a salir de una vez por todas de su monstruosa crisis económica, Coppola accedió finalmente a realizar un
filme más sobre la familia Corleone a cambio de un sueldo astronómico y de una tasa fija de intereses. Así, en 1990
se estrenó la conclusión de su colosal trilogía sobre Michael Corleone, con El padrino, parte III. Alejada de la épica
y la energía de sus predecesoras, esta «coda», cómo el mismo gusta llamarla, es un relato crepuscular que no fue del
agrado de muchos que esperaban una nueva aventura grandiosa de un todopoderoso Michael venciendo una vez más
a sus enemigos. De hecho, la cinta cosechó numerosas críticas negativas, pese a un notable éxito de público que le
permitió a Coppola cuadrar sus cuentas bancarias. En ésta ocasión, Michael es un anciano incapaz de sostener una
lucha titánica y siniestra con el Vaticano, y ha de claudicar en favor del hijo bastardo de su hermano Sonny, Vincent
(interpretado por Andy García, que resultó nominado al Óscar), para garantizar la supervivencia de su familia.
Coppola utilizó esta película, además, para exorcizar demonios personales, y no ha intentado ocultarlo. En un
principio el papel de la hija de Michael iba a estar interpretado por la actriz Winona Ryder, quien abandonó a las
pocas semanas el rodaje sin dar explicaciones, lo que obligó a Coppola a conceder el importante personaje de Mary a
su propia hija, la entonces debutante Sofia Coppola, quien recibió un auténtico varapalo de los críticos por ésta
interpretación. Pero su padre la defiende, y la puso ahí pues con ella en pantalla pudo exorcizar (dado que Michael
Corleone es un alter-ego suyo) la muerte de su hijo Gio y superar por fin también la tragedia. De esta forma, esta
arriesgada y poco valorada película significó una superación vital para Coppola en muchos sentidos.
La película obtuvo siete nominaciones y ni un solo premio, en favor de otra película considerada inferior por la
crítica, Bailando con lobos de Kevin Costner. Esto certificó que, si bien Hollywood estaba dispuesto a admitir que el
talento de Coppola no se había evaporado, no estaba dispuesto a hacerle regresar por la puerta grande ni a devolverle
los privilegios de los que gozó en los años 70.

Drácula
Enseguida comenzó los trabajos para una adaptación de Drácula que él no escribió. Es sabido que Orson Welles
siempre quiso adaptarla y por eso, entre otras razones, Coppola se esforzó tanto en ella. Con un reparto destacado
(Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves) y una gran producción (aunque no demasiado
grande para Hollywood), Coppola emprendió una aventura en la que intentó recuperar el aroma del cine primigenio
hecho con maquetas, sombras y efectos rudimentarios.
Aprovechó así la cercanía del centenario del cine y la casi coincidencia de la publicación de la novela y la invención
del cine, para homenajear (véase la secuencia del cinematógrafo) con un tratamiento cercano, salvando las distancias,
a lo que hubieran hecho con ese material los maestros del cine mudo y primeros años del sonoro, filmando con una
cámara Pathé y su mecanismo de manivela.
Siendo la más fiel de las adaptaciones de la famosa novela, es también un ejemplo de infidelidad literaria por la
relación amorosa entre el conde y Mina, no presente en la novela, pero que en ningún momento deslegitima la
adaptación, sino que la enriquece con un nuevo punto de vista que da fuerza a la decisión del conde, no explicada en
la novela, de viajar a Inglaterra, que perfectamente podría haber estado incluida en el relato original. Algunos
personajes, como Lucy Westenra, que a menudo en las adaptaciones cinematográficas era fusionado con el de Mina,
eran aquí tratados con especial detalle. Otros que casi nunca han aparecido en las películas sobre el conde, como el
doctor Seward, el tejano Quincy Morris o el aristócrata Arthur Holmwood, eran así mismo dotados de una presencia
Francis Ford Coppola 132

mucho mayor y más interesante.


Son muy elocuentes ciertos atuendos y apliques de Drácula, como un kimono rojo de larga cola y una peluca kabuki.
En la película, el vestuario diseñado por Eiko Ishioka es el decorado. Una de las tres novias de Drácula está
interpretada por Mónica Bellucci y la formidable banda sonora es obra del autor polaco Wojciech Kilar. La película
contiene referencias al cine de Pabst, Murnau, Jean Cocteau y Abel Gance, y múltiples efectos visuales de fácil
concepción (realizados con rudimentarios instrumentos), pero difícil ejecución: sombras que van a su bola, ilusiones
teatrales, marionetas, maquetas pintadas en cristal, paredes que se mueven, escenas marcha atrás y continuos
desafíos a las leyes de la Física en la naturaleza de las cosas, con el fin de dotar al relato de una extraordinaria
atmósfera irreal; todo ello realizado por el magnífico fotógrafo Michael Ballhaus en colaboración con el hijo de
Coppola (Roman Coppola, director de efectos visuales y ayudante de dirección) y Gary Gutiérrez, supervisor de
efectos visuales.
A pesar de la citada controversia sobre la fidelidad/infidelidad al libro y sobre el tratamiento visual de la obra, tan
alejada de todo lo conocido anteriormente, y en especial alejada de la típica imagen del vampiro creada por Béla
Lugosi o Christopher Lee, Bram Stoker's Dracula fue uno de los mayores éxitos económicos de Coppola, con cuyos
beneficios se compró el castillo de Inglenook y un extenso territorio dedicado a los viñedos, y logró tres premios
Óscar: vestuario, maquillaje y efectos sonoros.[22][23]

Jack
Recuperado por fin de su crisis económica y vital, el siguiente proyecto de Coppola sería Jack, protagonizada por
Robin Williams y que narra la vida de un niño que envejece cuatro veces más rápido de lo normal, por lo que tiene
10 años de edad, en un cuerpo de un hombre de 40 años. Jack Powell persuade a sus padres (Diane Lane y Brian
Kerwin) de que lo dejen ir a la escuela por recomendación de su tutor, el Sr. Woodruff (Bill Cosby). El resto de la
película trata con los fracasos y exitos como estudiante en la escuela primaria hasta el final de sus días en la
secundaria. Jack también tenía a Jennifer Lopez, Fran Drescher y Michael McKean como personajes secundarios. A
pesar de ser un exito moderado en las taquillas, la película fue rechazada por los críticos, quienes no estaban a gusto
con el abrupto contraste entre la comedia y el melodrama. También fue comparada infavorablemente con Big,
protagonizada por Tom Hanks, cuyo rol protagónico era similar al de Williams. La mayoría de los críticos sintió que
el guion estaba pésimamente escrito, no era gracioso y que el material dramático era inverosímil e inconvincente.
Otros críticos sintieron que Coppola era demasiado bueno para realizar este tipo de películas. A pesar de ser
ridiculizado por el filme, Coppola lo ha defendido, declarando que no está avergonzado de haberlo realizado.
Coppola ha tenido una amistad con Williams por muchos años y siempre ha querido hacer una película con él como
actor. Cuando Williams leyó el libreto de Jack, dijo que lo aceptaría solo si Coppola aceptaba ser el director de la
película.
Francis Ford Coppola 133

The Rainmaker
Al año siguiente y firmando el guion por primera vez en siete años, filmó uno de sus filmes más emotivos con la
adaptación de John Grisham The Rainmaker (conocido en castellano como Legitima defensa, o El poder de la
Justicia,[24]) protagonizada por Matt Damon, Claire Danes, Danny DeVito, Danny Glover y Jon Voight. Un drama
judicial sobrio y emotivo con el que Coppola cierra los noventa.

Siglo XXI

Apocalypse Now Redux

En 2001 presentó en el Festival de Cannes un nuevo


montaje de su Apocalypse Now, que lleva a cabo con
sus colaboradores Vittorio Storaro y Walter Murch, y al
que titula Apocalypse Now Redux, en la que añadió
cerca de media hora de metraje inédito y que en su
momento no le agradó. La nueva película entusiasmó a
un sector de la crítica, que considera este montaje
incluso superior al primero. Otros sectores fueron más
fríos con esta propuesta.[25]

Retrato de Coppola durante el festival de Cannes, 2001.


Youth Without Youth

Después de casi diez años sin estrenar una nueva película, Coppola volvió con el melodrama Youth Without Youth,
protagonizado por Tim Roth, Alexandra Maria Lara y Bruno Ganz, entre otros. Un filme de bajo presupuesto y
rodado en Rumania con equipo europeo con el que Coppola se reinventa artísticamente después de diez años
inactivo.
Francis Ford Coppola 134

Tetro
En 2008 preparó en Argentina un nuevo filme, Tetro, relatando la inmigración italiana que pobló Buenos Aires en
los inicios del siglo XX, hablada en inglés, con la anunciada participación de Vincent Gallo, Maribel Verdú, Alden
Ehrenreich, Klaus Maria Brandauer, Carmen Maura, Rodrigo De la Serna, Leticia Brédice, Mike Amigorena, Sofía
Gala, Érica Rivas, Silvia Pérez, Norma Pons y Adriana Mastrángelo.[26]

Trabajo como productor


Prácticamente desde sus inicios como cineasta, F.F. Coppola
ha desarrollado una encomiable y a veces fascinante carrera
como productor, no solo de sus propias películas o las de sus
hijos y amigos, sino de proyectos muy dispares a los que ha
prestado su apoyo para que pudieran hacerse realidad.
Participó en las dos primeras películas de su amigo íntimo
George Lucas, THX-1138 y American Graffiti, asumiendo
parte de las pérdidas de la primera y financiando la propia
distribución de la segunda cuando ésta no encontraba
distribuidores (luego sería un grandioso éxito económico). A
continuación se aseguró de que el proyecto de Black Stallion,
y su secuela, llegaran a hacerse. Así mismo, una de las
películas más emblemáticas de Kurosawa, Kagemusha, existe
gracias a su intervención como productor.

Contrastando con su progresiva pérdida de poder y control de


sus películas como director, su labor como productor se ha ido
afianzando a lo largo de las décadas, hasta unos productivos,
prolíficos y exitosos años 90 en los que ha sabido compaginar Edificio de Zoetrope-transamerica, en San Francisco.
proyectos ambiciosos (Kinsey, El Buen Pastor) con meras
cintas comerciales (Sleepy Hollow, Jeepers Creepers, Don Juan de Marco, Mary Shelley's Frankenstein).
Francis Ford Coppola 135

Otros trabajos
• Vinos. En recientes años, se ha dedicado también a
otros negocios, como la elaboración de vinos en el
Valle de Napa de California, con su bodega
Niebaum-Coppola.
• Pasta. También produce una línea de especial de
pastas y salsas: Mammarella.
• Hoteles. Ha abierto hoteles en Guatemala, Belice, y
recientemente en Buenos Aires, en el barrio de
Palermo.
• Revista. En 1997, Coppola fundó Zoetrope
All-Story, una revista literaria que publica historias
cortas. La revista ha publicado relatos de ficción de
T. C. Boyle y Amy Bloom, y ensayos de David
Mamet, Steven Spielberg y Salman Rushdie. Desde
su fundación, la revista ha crecido en reputación
para llegar a ser uno de las más importantes
especializadas en la ficción literaria. Coppola sirve
Escalera en la bodega de Coppola.
como editor fundador y publicista de todo tipo de
historias.[27]

Familia
Sus hijos lo han seguido en su carrera cinematográfica.
Sofia Coppola, pese a las malas críticas iniciales
cosechadas por su interpretación en El padrino III, ha
alcanzado una gran reputación como directora y
guionista con los filmes Las vírgenes suicidas, Lost in
Translation y María Antonieta. Otro hijo, Roman
Coppola, también ha realizado algunos filmes. Además
de sus hijos, su hermana Talia Shire, actriz de la saga
Calle de Palermo, barrio donde Coppola instaló su nuevo hotel
de Rocky y de El padrino, su padre, Carmine Coppola, boutique.
fue un renombrado compositor y músico y escribió las
melodías de muchos de sus filmes; y sus sobrinos Nicolas Cage, famoso actor de grandes producciones
hollywoodienses, y Jason Schwartzman (hijo de Talia), también actor pero ha basado su carrera en el cine
independiente.

Filmografía
Francis Ford Coppola 136

Año Título Contribución Notas

1962 Tonight for Sure Director/Guion Primera película

1962 The Bellboy and the Director/Guion


Playgirls

1963 Dementia 13 Director/Guion Primer largometraje.

1963 The Terror Director/Productor

1966 You're a Big Boy Now Director/Guionista Nominada-Palma de Oro


Nominada-Globo de Oro a la mejor película - Comedia o musical
Nominada-Mejor Guion original - Comedia

1968 Finian's Rainbow Director Nominada-Globo de Oro a la mejor película - Comedia o musical

1969 The Rain People Director/Guion Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

1970 Patton Guion Óscar al mejor guion original

1971 THX 1138 Productor

1972 El padrino Director/Guion Óscar a la mejor película


Óscar al mejor guion adaptado
David de Donatello a la mejor película extranjera
Premio del Sindicato de Directores a la mejor dirección
Globo de Oro a la mejor película dramática
Globo de Oro al mejor director
Globo de oro al mejor guion
Premios WGA al mejor guion adaptado
Nominado-Óscar al mejor director

1973 American Graffiti Productor Nominada-Óscar a la mejor película


Globo de Oro a la mejor película - Comedia o musical

1974 La conversación Director/Productor/Guion Palma de Oro


Premio del Jurado Ecuménico del Festival de Cannes- Mención especial
Nominada-Óscar al mejor guion original
Nominada-BAFTA al mejor director
Nominada-BAFTA al mejor guion original
Nominada-Premio del Sindicato de Directores al mejor guion de un
largometraje
Nominada-Globo de Oro a la mejor película dramática
Nominada-Globo de Oro al mejor director
Nominada-Globo de Oro al mejor guion
Nominada-Premios WGA al mejor drama adaptado
Nominada-Óscar a la mejor película

1974 El padrino II Director/Productor/Guion Óscar a la mejor película


Óscar al mejor director
Óscar al mejor guion adaptado
Premios del Sindicato de Directores a la mejor dirección de un
largometraje
Premios WGA al mejor drama adapatado
Nominada-Globo de Oro a la mejor película dramática
Nominada-Globo de Oro al mejor director
Nominada-Globo de Oro al mejor guion
Francis Ford Coppola 137

1979 Apocalypse Now Director/Productor/Guion/Música Palma de Oro


Globo de Oro al mejor director
BAFTA al mejor director
David de Donatello a la mejor película extranjera
Nominada-Óscar a la mejor película
Nominada-Óscar al mejor director
Nominada-Óscar al mejor guion adaptado
Nominada-BAFTA a la mejor película
Nominada-Premio a la mejor película extranjera del Gran Festival de Cine
Brasileño (2002)
Nominada-César a la mejor película extranjera
Nominada-Premios del Sindicato de Directores a la mejor dirección de un
largometraje
Nominada-Globo de Oro a la mejor película dramática
Nominada-Premios Grammy a la mejor banda sonora
Nominada-Premios WGA al mejor drama adaptado

1982 One from the Heart Director/Guion

1983 The Outsiders Director Nominada-San Jorge de Oro del Festival Internacional de Cine de Moscú
Nominada-Premios Young Artist a la mejor película

La ley de la calle Director/Productor/Guion Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián

1984 Cotton Club Director/Guion Nominada-Globo de Oro al mejor director


Nominada-Globo de Oro a la mejor película dramática

1986 Peggy Sue Got Married Director Nominada-Globo de Oro a la mejor película - Comedia o musical
Nominada-Saturn a la mejor película de ciencia ficción

1987 Gardens of Stone Director/Productor Nominada-San Jorge de Oro del Festival Internacional de Cine de Moscú

1988 Tucker: The Man and his Director


Dream

1989 Historias de Nueva York Codirector/Coautor del guion

1990 El padrino III Director/Productor/Guion Premio Fotograma de Plata a la mejor película extranjera
Nominada-Óscar a la mejor película
Nominada-Óscar al mejor director
Nominada-Premios del Sindicato de Directores a la mejor dirección
Nominada-Globo de Oro a la mejor película dramática
Nominada-Globo de Oro al mejor director
Nominada-Globo de Oro al mejor guion

1992 Drácula de Bram Stoker Director/Productor/Guion Saturn a la mejor dirección


Saturn a la mejor película de terror
Premio Fotograma de Plata a la mejor película extranjera
Nominada-Premio Hugo a la mejor representación dramática

1993 The Junky's Christmas Director Cortometraje

1994 Frankenstein de Mary Productor Nominada-Saturn a la mejor película de terror


Shelley

1996 Jack Director/Productor Nominada-Premios Young Artist a la mejor película - Comedia o musical

1997 The Rainmaker Director/Guion

1999 Las vírgenes suicidas Productor

Sleepy Hollow Productor

2001 CQ Productor

2006 Marie Antoinette Productor

2007 Youth Without Youth Director/Productor/Guion


Francis Ford Coppola 138

2009 Tetro Director/Productor/Guion

2010 Somewhere Productor

2011 On the Road Productor ejecutivo

2011 Twixt Director/Productor/Guion

Notas y referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0000338
[2] Cowie (1988), pág.2
[3] Lipton, James (6 de mayo de 2001). « Francis Ford Coppola: Temporada 7, episodio 13 (http:/ / www. youtube. com/
watch?v=18pZjqLaMMA)» (en inglés). Inside the Actors Studio:Bravo TV. Consultado el 3 de enero de 2009.
[4] Phillips (2004), pág.10
[5] Rodríguez, Diego (mayo de 2006). « Francis Ford Coppola (http:/ / www. valladolidwebmusical. org/ cine/ especiales/ folsom_827. htm)» (en
español). Valladolidwebmusical. Consultado el 3 de enero de 2009.
[6] « Francis Ford Coppola Biography (http:/ / www. achievement. org/ autodoc/ page/ cop0bio-1)» (en inglés). Academy of Achievement.
Consultado el 3 de enero de 2009.
[7] Phillips (2004), pág. 22-26
[8] « Jack Hill (http:/ / www. imdb. com/ name/ nm0384335/ )» (en inglés). Internet Movie Database (1990). Consultado el 3 de enero de 2009.
[9] B., Rachel (21 de octubre). « Dementia 13 (1963, Francis Ford Coppola) (http:/ / thecinema. blogia. com/ 2004/
101701-dementia-13-1963-francis-ford-coppola-. php)» (en español). The cinema. Consultado el 3 de enero de 2009.
[10] « You’re a Big Boy Now (http:/ / www. culturalianet. com/ art/ ver. php?art=15281)» (en español). Culturalia. Consultado el 3 de enero de
2009.
[11] A.G. Graham (2004). « You're a Big Boy Now (http:/ / home. earthlink. net/ ~movielibrarians/ index. htm#bigboy)» (en inglés). Movie
Librarians. Consultado el 3 de enero de 2009.
[12] « El valle del arco iris (http:/ / www. todocine. com/ mov/ 00133953. htm)» (en español). Todo Cine. Consultado el 3 de enero de 2009.
[13] « The Films of Petula Clark (http:/ / www. petulaclark. net/ films/ finians. html)» (en inglés). Finian's Rainbow (1968). Consultado el 4 de
enero de 2009.
[14] Enciclonet (2009). « American Zoetrope (http:/ / www. enciclonet. com/ documento/ american+ zoetrope/ )» (en español). Micronet S.A.
Consultado el 4 de enero de 2009.
[15] « Citizen Coppola (http:/ / www. time. com/ time/ magazine/ article/ 0,9171,917585,00. html)» (en inglés). Time (30 de junio). Consultado
el 4 de enero de 2009.
[16] American Film Institute (20 de junio). « Citizen Kane Stands the Test of Time (http:/ / www. afi. com/ Docs/ about/ press/ 2007/
100movies07. pdf)» (en inglés). Consultado el 4 de enero de 2009. «Citizen Kane ocupa el primer puesto delante de El padrino.».
[17] Hearn (2005), pág.46
[18] Gilbert, David (12 de julio). « The Godfather Family: A Look Inside:Documental-DVD (http:/ / www. imdb. com/ title/ tt0101961/ )» (en
inglés). Paramount Pictures.
[19] Phillips (2004), pág. 72-83. «Coppola consiguió tomar las riendas de la dirección del filme La conversación, proyecto abandonado por otros
dos directores, Peter Bogdanovich y William Friedkin».
[20] Véase apartado premios de Coppola
[21] Murray, Noel (16 de noviembre). « Hammett (http:/ / www. avclub. com/ content/ node/ 42688)» (en inglés). A.V. Club. Consultado el 4 de
enero de 2009.
[22] Gimena, José (14 de febrero). « Drácula de Bram Stoker (http:/ / membres. lycos. fr/ vampiras/ coppola/ coppola. htm)» (en español).
Consultado el 4 de enero de 2009.
[23] « USA: Director's vintage (http:/ / www. telegraph. co. uk/ travel/ 730155/ USA-Directors-vintage. html)» (en inglés). Telegraph (19 de
abril). Consultado el 4 de enero de 2009.
[24] Scherer, Fabiana (16 de diciembre). « Francis Ford Coppola (http:/ / www. lanacion. com. ar/ nota. asp?nota_id=970487)» (en español). La
Nación. Consultado el 4 de enero de 2009.
[25] Pérez, Cecilia. « Apocalyse Now (http:/ / www. cineismo. com/ criticas/ apocalypse-now. htm)» (en español). Consultado el 4 de enero de
2008.
[26] EFE (28 de junio). « Coppola finaliza en Argentina el rodaje de 'Tetro' entre las protestas de los sindicatos (http:/ / www. elpais. com/
articulo/ cultura/ Coppola/ finaliza/ Argentina/ rodaje/ Tetro/ protestas/ sindicatos/ elpepucul/ 20080628elpepucul_1/ Tes)» (en español). El
País. Consultado el 4 de enero de 2009.
[27] BAE (14 de marzo). « Francis Ford Coppola (http:/ / www. infobae. com/ notas/ nota6. php?Idx=265724& IdxSeccion=600805)» (en
español). Palermonline. Consultado el 4 de enero de 2009.
Francis Ford Coppola 139

Bibliografía
• Aresté, José María (1994). Francis Ford Coppola. Barcelona: Royal Books. ISBN 978-84-8135-036-4.
• Cowie, Peter (1988). Coppola: Su biografía. Nueva York: Da Capo Press. ISBN 0-306-80598-7.
• Hearn, Marcus (2005). Contribucción de George Lucas en el cine de Coppola. Nueva York: Harry N. Abrams
Publishers. ISBN 0-8109-4968-7.
• Phillips, Gene (2004). Godfather: The intimate Francis Ford Coppola. Lexington: Univ. Press of Kentucky. ISBN
0-8131-2304-6.
• López, Miguel (2012). Los Coppola, una familia de cine. Linterna Sorda. ISBN 978-84-938273-4-2.

Enlaces externos
• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Francis Ford CoppolaCommons.
• Bibliografía de la biblioteca de la Universidad de California Berkeley (http://www.lib.berkeley.edu/MRC/
CoppolaBib.html) (en inglés)
• Ficha de Francis Ford Coppola en inglés (http://www.imdb.com/name/nm0000338) y en español (http://
www.imdb.es/name/nm0000338) en Internet Movie Database.
• Página web de la bodega Niebaum-Coppola (http://www.niebaum-coppola.com/site.php) (en inglés)

Frank Capra
Frank Capra

Nombre real Francesco Rosario Capra

Nacimiento Bisacquino, Sicilia, Italia


18 de mayo de 1897

Fallecimiento La Quinta, California, Estados Unidos de


América
3 de septiembre de 1991 (94 años)

Familia

Cónyuge Helen Howell (1923-1927)


Lou Capra (1932-1984)

Premios

Premios Óscar Mejor película


1934 It Happened One Night
1938 You Can't Take It with You
Mejor director
1934 It Happened One Night
1936 Mr. Deeds Goes to Town
1938 You Can't Take It with You

Globos de Oro Mejor director


1947 It's a Wonderful Life

[1]
Ficha en IMDb

Frank Capra (Bisacquino, Sicilia, Italia, 18 de mayo de 1897 - La Quinta, California, Estados Unidos, 3 de
septiembre de 1991) fue un director de cine estadounidense de origen italiano ganador de tres premios Óscar. Es
autor de algunas películas muy populares de la década de los 30 y 40 como los clásicos ¡Qué bello es vivir! o Mr.
Smith Goes to Washington, entre otras.
Frank Capra 140

Primeros años
Nacido con el nombre de Francesco Rosario Capra en Sicilia, Capra emigró a los Estados Unidos a la edad de seis
años (1903) con su padre Salvatore, su madre Rosaria Nicolosi y sus hermanos Giuseppa, Giuseppe y Antonia. En
California se reúnen con Benedetto Capra, (el hermano mayor) y se asientan en Los Angeles, California, donde
Frank Capra cursó estudios en el Instituto Tecnológico de California (conocido entonces como el Throop Institute)
obteniendo el grado de ingeniero químico. El 18 de octubre de 1918, se enrola, tras su graduación, en el ejército
americano como profesor, siendo licenciado el 13 de diciembre de 1920 al contraer la gripe española. Ese año
obtiene la ciudadanía estadounidense.

Carrera
Al igual que otros directores de los años 30 y 40, Capra comenzó su carrera en el cine mudo, destacando como
director y guionista de comedias protagonizadas por Harry Langdon y sus chicos. En 1930 Capra fue a trabajar para
Mack Sennett y se trasladó a la Columbia Pictures donde colaboró estrechamente con el guionista Robert Riskin
(marido de Fay Wray) y el cámara Joseph Walker. En 1940, Sidney Buchman substituye a Riskin.

Época dorada
Tras los Premios de la Academia (Óscar) a mejor director y mejor película por It Happened One Night, en 1934, que
también ganó los galardones para el mejor actor y actriz (Clark Gable y Claudette Colbert), Capra dirigió una serie
de películas para Columbia de corte espiritual y humanitario. La más conocido es Mr. Deeds Goes to Town, las
originales Lost Horizon, You Can't Take It with You y Mr. Smith Goes to Washington. Estuvo durante diez años sin
dirigir otras comedias hasta la clásica Arsenic and Old Lace. Entre los actores que obtuvieron su éxito gracias a
Capra están Barbara Stanwyck, James Stewart, Gary Cooper y Jean Arthur.
Las películas de Capra disfrutaron de un importante éxito en los premios de la academia. It Happened One Night fue
la primera película que ganó los cinco Óscar más importantes (a la mejor película, al mejor director, al mejor actor, a
la mejor actriz y al mejor guion adaptado). En 1936, Capra gana su segundo Óscar a la mejor dirección por Mr.
Deeds Goes to Town y en 1938 gana el tercero por You Can't Take It with You con el que ganó también el Óscar a la
mejor película.

Documentalista de guerra
Entre 1942 y 1948, produjo el film State of the Union, y dirigió o co-dirigió ocho documentales de guerra incluyendo
Prelude to War (1942), The Nazis Strike (1942), The Battle of Britain (1943), Divide and Conquer (1943), Know
Your Enemy Japan (1945), Tunisian Victory (1945) y Two Down and One to Go (1945). Su serie documental Why
We Fight, que también ganó el premio de la Academia, es considerado una obra maestra de la propaganda de guerra.
Capra se encaró a la tarea de convencer a un país para entrar en guerra, motivar a las tropas y obtener la alianza de la
URSS, entre otras cuestiones de crucial importancia.

¡Qué bello es vivir!


¡Qué bello es vivir! (1946) es quizás la película más conocida de Capra. A pesar de no ser muy bien considerada por
algunos sectores, fue nominada para cinco Óscar, incluidos el de mejor director y mejor fotografía.
La película ha renacido gracias a la televisión, donde se ha convertido en un clásico de las Navidades en muchos
países. Al expirar el copyright de la película, esta pasó a ser de dominio público y las emisoras de televisión creyeron
que podían emitirla sin pagar royalties. Con este nuevo medio de comunicación, ¡Qué bello es vivir! ha quedado
como una tradición navideña más.
A pesar de que el copyright del film había expirado, estaba todavía protegido en virtud de haber sido realizado
basándose en otro material que sí estaba protegido, como el guion, la música, etc. la impugnación de la Corte
Frank Capra 141

Suprema de los Estados Unidos impidió su reemisión y en la actualidad solo puede verse en unas pocas cadenas,
como la americana NBC.
El American Film Institute la considera como uno de las mejores películas de la historia, estando en la undécima
posición de la AFI's 100 Years... 100 Movies una lista de los mejores films americanos[cita requerida].

Último film
La última película de Capra fue Pocketful of Miracles, de 1961, con Glenn Ford y Bette Davis. Capra habría querido
hacer una película de ciencia ficción más adelante, pero no consiguió que éste superara la etapa de pre-producción.
Algunos de los últimos trabajos del director consistieron en la producción de series científicas para la televisión.
En 1982 fue homenajeado por el American Film Institute por su obra.

Muerte y legado
Frank Capra murió en La Quinta (California) de un ataque al corazón mientras dormía, a la edad de 94 años. Fue
enterrado en el cementerio de Coachella, California.
Su hijo, Frank Capra, Jr. - uno de los tres hijos frutos del matrimonio con su segunda esposa, Lou Capra - es
presidente de Screen Gems, en Wilmington, Carolina del Norte. El nieto de Frank Capra es Frank Capra III.

La biografía escrita de Capra


En 1971, Capra publicó su autobiografía, The Name Above the Title. Sin entrar en detalles, ofrece un autorretrato de
obligada lectura para la comprensión de esta figura del cine.
Capra fue también el sujeto de una biografía escrita en 1991 por Joseph McBride titulada Frank Capra: The
Catastrophe of Success. McBride corrige muchas de las impresiones dejadas por Capra en su autobiografía.

Filmografía
• 1922: Fultah Fisher´s Boarding House (Cortometraje) (La pensión de Fultah Fischer).
• 1926: The Strong Man (El hombre cañón).
• 1927: Long Pants (Sus primeros pantalones).
• 1927: For the Love of Mike (Los tres papás).
• 1928: That Certain Thing (Como se corta el jamón).
• 1928: So This Is Love (Abandonada).
• 1928: The Matinee Idol (El teatro de Minnie).
• 1928: The Way of the Strong.
• 1928: Say It with Sables.
• 1928: The Power of the Press (El poder de una lágrima).
• 1928: Submarine (Submarino).
• 1928: The Burglar.
• 1929: The Younger Generation (La nueva generación).
• 1929: The Donovan Affair (La sortija que mata).
• 1929: Flight (Águilas).
• 1930: Ladies of Leisure (Mujeres ligeras).
• 1930: Rain or Shine (Pasa el cielo).
• 1931: Dirigible.
• 1931: The Miracle Woman (La mujer milagrosa).
• 1931: Platinum Blonde (La jaula de oro).
• 1932: Forbidden (Amor prohibido).
Frank Capra 142

• 1932: American Madness (La locura del dólar).


• 1933: The Bitter Tea of General Yen (La amargura del general Yen).
• 1933: Lady for a Day (Dama por un día).
• 1934: Broadway Bill (Estrictamente confidencial).
• 1934: It Happened One Night (Lo que sucedió aquella noche, Sucedió una noche)
• 1935: Opera Hat.
• 1936: Mr. Deeds Goes to Town (El secreto de vivir).
• 1937: Lost Horizon (Horizontes perdidos).
• 1938: You Can't Take It With You (Vive como quieras, Tómalo o déjalo).
• 1939: Mr. Smith Goes to Washington (Caballero sin espada, El señor Smith va al Senado).
• 1941: Meet John Doe (Juan Nadie, Y la cabalgata pasa).
• 1944: Arsenic and Old Lace (Arsénico y encaje antiguo, Arsénico por compasión).
• 1944: Tunisian Victory.
• 1945: Know Your Enemy: Japan.
• 1945: Your Job In Germany.
• 1945: Two Down And One To Go.
• 1946: Qué bello es vivir.
• 1948: El estado de la Unión (State of the Union).
• 1950: Riding High (Así lo quiso la suerte).
• 1951: Here Comes the Groom (Aquí viene el novio).
• 1959: A Hole in the Head (Millonario de ilusiones, Un hombre sin suerte).
• 1961: Pocketful of Miracles (Milagro por un día, Un gángster para un milagro).

Serie documental “Why We Fight”


1. 1943: Prelude To War.
2. 1943: The Nazis Strike.
3. 1943: Divide And Conquer.
4. 1943: The Battle Of Britain.
5. 1943: The Battle Of Rusia.
6. 1944: The Battle Of China.
7. 1945: War Comes To America.

Bibliografía
• Bibliografía sobre Frank Capra [2] (en inglés)
• Análisis de películas, libros, biografías, etc. [3] (en inglés)

Enlaces externos
• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Frank Capra. Wikiquote
• Ficha de Frank Capra en inglés [4] y en español [1] en Internet Movie Database.
• Frank Capra [5] en Internet Broadway Database (en inglés)
• La trilogía del pañuelo "Películas que nos han hecho llorar" [6]
• Sobre los documentales militares de Capra [7] (en inglés)
• Revisión en profundidad de Qué bello es vivir [8]
• Qué bello es vivir [9]
• Frank Capra Online [10]
• Classic Movies (1939 - 1969): Frank Capra [11]
Frank Capra 143

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ name/ nm0001008
[2] http:/ / www. lib. berkeley. edu/ MRC/ capra. html
[3] http:/ / eeweems. com/ capra/
[4] http:/ / www. imdb. com/ name/ nm0001008
[5] http:/ / www. ibdb. com/ person. asp?ID=427084
[6] http:/ / www. peliculas-xx. blogspot. com/ 2009/ 11/ la-trilogia-del-panuelo-de-frank-capra. html
[7] http:/ / www. hackwriters. com/ whyfight. htm
[8] http:/ / www. cosmoetica. com/ B295-DES235. htm
[9] http:/ / www. filmsite. org/ itsa. html
[10] http:/ / www. eeweems. com/ capra/
[11] http:/ / www. thegoldenyears. org/ capra. html
Fuentes y contribuyentes del artículo 144

Fuentes y contribuyentes del artículo


Akira Kurosawa  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=58667521  Contribuyentes: A ver, ALVHEIM, AkiraKurosawa, Antón Francho, Arbocenc, BarryLyndon, Bayadeoro,
Bolt58, Caiaffa, Ceancata, Cembo123, Cordwainer, DILANCI, Dani7, Ensada, Facu Gomez, Fixertool, Foundling, Friera, Fuzz, Gothmog, Herwiki, JackPier, JuanGut, Kintaro, Kotor83,
Lampsako, Laura Fiorucci, Luis1970, M.heda, MalleusTor, Michitaro, Millars, Mona Ahmadieva, Mutewitness, Numbo3, Oscarrpaz5, Otravolta, Pancho 1862, Ponotro, Rastrojo, Rαge,
Samanosuke, Santiperez, SunriseProjector, Swazmo, Tláloc, VanKleinen, Varano, Venezolano.cine, Xabier, Zutopia, 67 ediciones anónimas

Alan Parker  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=56435557  Contribuyentes: Aloneibar, Andre Engels, Antón Francho, Aristarco de Samotracia, AstroNomo, Damianrm,
Deleatur, Dodo, Ecemaml, Eduardosalg, Emiglex, FedericoMP, Folkvanger, Gaudio, Hillwolf, Jgomezcarroza, JorgeGG, Jorgechp, Kadellar, Koopzisd, LarA, Machete kills, Manxuc, Moriel,
Muro de Aguas, Obelix83, Otravolta, Pedro Felipe, Petronas, Rosarino, Rpdrpd, Stinkbreath1, Tirithel, Zutopia, 31 ediciones anónimas

Alejandro Amenábar  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=59123186  Contribuyentes: A ver, AVIADOR, Abece, AlbertoDV, Aloneibar, Alpinu, Andreasmperu, Andrew
picoman, Anen87, Angelagudo, AngyScratch, Anto-N, Antonio Páramo, Aromera, Aylaross, BRONZINO, Belb, BetoCG, Bienchido, Blaken, CHUCAO, Camr, Cana7cl, Cantus,
CommonsDelinker, Cookie, Cordwainer, Corso, Crisman uv, Cvbr, Córdoba2016, Daniel Carracelas, Davidnr, Dhidalgo, Dianai, Diogeneselcinico42, Diosa, Dodo, Ecemaml, Escarlati,
Escoltaned, Flakinho, Friera, Furyo Mori, Gabriel Vidal Álvarez, Goldorak, Gorospe, Grillitus, Guille, Hamm, Hazo, Heriotza, HermanHn, Hipermétrope, Jabyer, Jamila, Javierito92, Jcestepario,
Jett Casinos, Jorgebarrios, Jorgicio, Juanfraan, Junta, Ketamino, Laura Fiorucci, Leonpolanco, Leugim1972, Libertad y Saber, Libélula30, Luis1970, Macarrones, Magnakai, Manimecker, Manu
Lop, Manxuc, Martinmartin, Mellotron74, Migang2g, Miguel303xm, Mikelo, Moriel, Napoleón333, Oblongo, Oromeropaz, Osado, Outtash, Pepeflute, Petronas, Phirosiberia, Pichun, PlanZeta,
Plastidecor, Proto-japónico, Pruxo, Psemper, Reinfeld183, Resped, Riviera, Rumpelstiltskin, Sabbut, Santiperez, Seb.Skoog, Selmadri-uv, Sking, Solarin, Spitetests, Svoice, Template namespace
initialisation script, Tenan, Tidsa, Tirithel, Tomatejc, Tostadora, Trabajonacho, Ultrafreiheit, VanKleinen, Veon, Waka Waka, Wasp20, Wikisilki, Zotico, 236 ediciones anónimas

Alejandro González Iñárritu  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57707149  Contribuyentes: -Erick-, .Sergio, Alelapenya, Cezaroh, Chien, Cordwainer, Ecemaml, Eduardosalg,
Elmarciano, Elsepulcrovacío, Estoymuybueno, Fidcol, Gaudio, JackPier, Jaontiveros, Jarke, Jcamtzf, Jdvillalobos, Jjvaca, Jkbw, Magnakai, Mao Zaluchi, Marrovi, Matdrodes, Mexicancine,
Mxtintin, Osepu, Oxartum, Raveonpragha, Romerol68, Selfmexico, Sholoskuinkle, Skymaster, SuperBraulio13, Taty2007, Tv insomne, Vaguilar0110, Vubo, Wondyfan, Zutopia, 76 ediciones
anónimas

Alfonso Cuarón  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=58935592  Contribuyentes: .Sergio, Adriana espanol, Alhen, BetoCG, BludgerPan, CommonsDelinker, Dellciel, Ecemaml,
Elsepulcrovacío, Emilio Kopaitic, Gaudio, Heriotza, Hugo Mosh, Jcamtzf, Juandanikevin, Jynus, Luke in spanish, Magister Mathematicae, Magnakai, Martínhache, Morlmend, Muro de Aguas,
Nissio, Oromeropaz, Oscarrpaz, Pablo323, Paniaguavilla4, Santiago023, Tidsa, Tomash, VWolf, Vizcarra, Wondyfan, 74 ediciones anónimas

Alfred Hitchcock  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=59078293  Contribuyentes: 1881platero, 1969, A martin500, ARHEKI, Abajo estaba el pez, Airunp, Alexbv, Aloneibar,
Andres yedra gisbert, Anual, Armin76, Arnaugir, Barbecho, Bayadeoro, Becquer 1980, Bluesea, Brit, Buitry, Caiaffa, Cantinella, Carlos Jr, Ceancata, Chien, Chriscartas, Confrocon, Cordwainer,
Coroliano, Correogsk, Cvbr, César S. García, Daguer5000, Darz Mol, Diego Moldes, Diegusjaimes, Diosa Vismatu, Dodo, Dánier, Ecemaml, Edmenb, Eduardosalg, El Pitufo, Elebefa, Emilio
Kopaitic, FAR, Fanattiq, Fer1992, Gabri-gr-es, Gaijin, Gerkijel, Guitarraelectrica, Götz, H1, Halfdrag, Hipermétrope, House, Huglo, Héctor Guido Calvo, Icvav, Interwiki, Inti scout, Ironlion,
Isha, Israel Almanza, Ivan84, Jarisleif, Javierito92, Jcaraballo, Jeddu, Jimmy Floyd Hasselbaink, Jkbw, JorgeGG, Juan Santiago Tejada, JuanGut, Kranos, Kved, LadyInGrey, Lauraronda,
Lentitud, LordT, Lucien leGrey, Lud2, Luis1970, Magister Mathematicae, Magnakai, Maldoror, Manbemel, Manuelt15, Manuribadeo, Marb, Martinwilke1980, Maus-78, Mdiagom, Mel 23,
Moriel, Napoleón333, Nixón, Noebse, Oblongo, Oscarrpaz5, Otravolta, Pabbiscindy, Paintman, Panopla, Panypeces, PeiT, Perzival, Pruxo, Quesada, Ramjar, Randroide, Rapomon, Rasaca97,
Rataube, Rec79, Rene girl, Resped, Rexmania, Ricky77, Rmcf50973476, Rrmsjp, Rsg, Rupert de hentzau, SITOMON, SPKirsch, Sabbut, Salmimar, Sanbec, Sarampión, Satesclop, Solarin,
SuperBraulio13, Suso de la Vega, Tinchog87, Tom Bombadil, Toolserver, Troels Nybo, VanKleinen, Volátil, Wikisilki, Willy fre, Xexito, Yamaneko, Yearofthedragon, Yerauy, YonDemon,
Zardoz2008, Zemanser, Zutopia, 300 ediciones anónimas

Ang Lee  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57699834  Contribuyentes: A ver, Airunp, Alien8dave, Aloneibar, Aylaross, BRONZINO, Cordwainer, Corvocativo,
Danielsatuéotín, Der metzgermeister, Ecelan, Eduardoaute, Fillbit, Gaudio, Ignacio Icke, Ileana n, Lidoro, Lluisllach, Magnakai, Marb, Mel 23, Oromeropaz, Oscarrpaz, Oscarrpaz5, Robespierre,
Rowley, Rsg, Rupert de hentzau, Spangineer, Tomatejc, Tono campos, Urdangaray, Urumi, VanKleinen, Veon, Zutopia, 47 ediciones anónimas

Anthony Minghella  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57942936  Contribuyentes: A ver, Aadrover, Aloneibar, Antón Francho, Aristarco de Samotracia, BRONZINO, Chien,
CommonsDelinker, Cordwainer, Delgadoloayza, Drymartini, Emilio Kopaitic, FBaena, Icvav, Luis1970, Machete kills, Magnakai, Manuel Trujillo Berges, Martínhache, Mrbornas, Numb boy,
Oscarrpaz5, Rastrojo, Rowley, VanKleinen, Vicentefox, Zutopia, 39 ediciones anónimas

Barry Levinson  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57723733  Contribuyentes: A ver, Brit, David Shankbone, Folkvanger, John plaut, MarcWinfield, MarisaLR, Otravolta,
Soulreaper, Stinkbreath1, 2 ediciones anónimas

Bernardo Bertolucci  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=58841077  Contribuyentes: A ver, Airunp, Alelapenya, Aloneibar, Arcibel, BetoCG, Ca in, Chien, Coroliano,
Correogsk, Emepol, Emilio Kopaitic, Enredados, Erikgd, FumsCañadas, Gaudio, Ketamino, LeCire, Lnegro, Luisger16, Magnakai, Martínhache, Mellotron74, Montealto, Otravolta, Paz.ar,
Posible2006, Primitivojumento, Rowley, Santiago023, Shining.Star, Unf, VanKleinen, Wartolo, Wikielwikingo, Wikisilki, Zutopia, 29 ediciones anónimas

Brad Bird  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=58531812  Contribuyentes: A ver, Arciei, Arias, Damifb, Feydey, GeorgeArthur, Ivanovick solano, Jjafjjaf, Jpcab, LordNaz,
Magnakai, Martin Xicarts, Mirona, Oscarrpaz, Oscarrpaz5, Petronas, Rupert de hentzau, Soulreaper, Tintero, Tsuba, Unf, VanKleinen, Xhienne, Xihh, 32 ediciones anónimas

Brian De Palma  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=59219016  Contribuyentes: *TikiTac*, .Sergio, ALVHEIM, AldanaN, Alhen, Aloneibar, Cordwainer, Damián del Valle,
Dani7, Emilio Kopaitic, Gabriellocutor, Gafotas, Hitchfilms, Joseaperez, Jpda91, Ketamino, Leanba, Magnakai, Marb, Martin Xicarts, Pruxo, Raulmb, Ricardogpn, Rocalpi, Segavi, Smrolando,
Tequendamia, VanKleinen, Will Saenz Zanca, Zigurat, 40 ediciones anónimas

Bryan Singer  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=56036599  Contribuyentes: Alvaro qc, Anchoniou, Belb, BetoCG, Contribuc, Damifb, Danielsatuéotín, Davidsevilla, Degigia,
Dianai, Dragong., El Megaloco, Emijrp, Enciclope2009, FedericoMP, Gorrión, Guachinche, Haku, Iberaz, Joseangelmadrid, KINGMACON, Knorpel, Macarrones, Marb, Monica Guerrero,
Muimota, Obelix83, P4C0, Srengel, Terraflorin, VanKleinen, Varislav, Wricardoh, Xqno, 51 ediciones anónimas

Buster Keaton  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=58154446  Contribuyentes: A ver, ALVHEIM, Abaunus, Admarman, Almicar, Anselm, Antón Francho, Anual, Brit,
CommonsDelinker, Cookie, Cordwainer, Danielba894, Deleatur, Dhidalgo, Dodo, Dossier2, Eduardosalg, Eli22, Escarlati, Estruch, Farisori, Fev, Gaudio, Guimis, Ilario, Jackie27, Jules80,
Khiari, KnightRider, Machete kills, Magnakai, Marb, Marinna, Martinmartin, Matdrodes, Maus-78, Michelet, Máximo de Montemar, Nemo, Pakitosh, PhnomPencil, Pilaf, Rec79, Ricardogpn,
Rupert de hentzau, Santiagostucchi, SergiL, Tatvs, Vadillo, VanKleinen, Vanbasten 23, Webber, 58 ediciones anónimas

Cantinflas  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=59207320  Contribuyentes: -Erick-, .Sergio, 2rombos, ALVHEIM, Aadrover, Afloresnava, Aloneibar, Alquimista de Viento,
Andreasmperu, Angelevyn, Angelusmemmv, Anselm, Antoine, Antonio1414, Antur, Anubis-mx, Apega71, Avc98, Azcarlos2, Açipni-Lovrij, Balderai, Banfield, Beatlefantomas, Belb, Bernardo
Bolaños, BetoCG, Biasoli, BuenaGente, Bulfaiter, Byrblack, Camilo, Carlosobandob, Cartof, Chama8, Chapulín24, Chico512, Cobalttempest, CommonsDelinker, Cordwainer, Dannyfranco,
David822, Deiivid, Dfc.mx, Diegusjaimes, Dodo, Dralbertormz, Dreitmen, Eduardosalg, Edwod2001, Ejmeza, Elebefa, Elefectoborde, Eloy, Emiduronte, Emilio Kopaitic, Ensada, Faelomx,
Ferbrunnen, Florerfly, Galandil, Gitano8, Gustronico, Hari Seldon, Hawking, Herwiki, Hfritzschek, Hiperfelix, HistoFan, Hugo Mosh, Humberto, Interwiki, Isravalenzuela, J-Abano, J.S.J.T,
Jaontiveros, Jarisleif, Jecanre, JetDriver, Jhelmo, Jjvaca, Jkbw, JorgeGG, JuliusHG, Kazanov, Keres, Kreigiron, Laura Fiorucci, LeCire, Lin linao, LocoWiki, Lucien leGrey, Lucifer2000, Lucién
S, Lycaon83, Lyner, Macnono, Magister Mathematicae, Magnakai, Mandos, Marb, Marinna, Martinky, Matdrodes, McMalamute, Mdell, Mel 23, Mexicumbia, Miguel Chong, Mistertherion,
Mitrush, Moriel, Moustique, Mpeinadopa, Mschlindwein, Netito777, Nueva era, Oromeropaz, Pedro Maillard Bauer, Penarc, Pendragon7, Pizarrín86, ProtoplasmaKid, Pólux, REMP81, Ramjar,
Rec79, Redondo al cuadrado, Renebeto, Reynaldo Villegas Peña, Rmmv, Robertgp, Roberto Martín, Rogerman3599, Rondador, Rosarino, Rotger, RoyFocker, Rsg, Ruiz, Rαge, Sabbut,
Sandokanmx, Sebastián Reyes, Semper22, SuperBraulio13, Tatehuari, Technopat, Tirithel, Titanico81, TorreFernando, Tortillovsky, UA31, Unf, VanKleinen, Vizcarra, Warko, Yeyong, 426
ediciones anónimas

Cecil B. DeMille  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=59134955  Contribuyentes: *TikiTac*, -seb-, A ver, ARHEKI, Airunp, Antón Francho, Beto29, BetoCG, Cobalttempest,
Cordwainer, DrArbusto, Ecelan, Eduardosalg, Eli22, Emilio Kopaitic, Enredados, Esteban fcr, Gba, Ketamino, Kotor83, LuisArmandoRasteletti, Magnakai, Mampato, Marb, Otravolta,
Primitivojumento, Rowley, Sandokanmx, Tatvs, Vanbasten 23, Vicmap, Webe, Zutopia, 22 ediciones anónimas

Charles Chaplin  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=59169688  Contribuyentes: -Erick-, 13 miedos, 1969, A ver, Admarman, Aka, Alberto Salguero, Alejandro250196,
Alejandrocaro35, Alejandrolemusmartin, Alejito147, Alemagui, Alhen, Aliman5040, Aloneibar, Amadís, Analiza, Andreasmperu, André Martín Espinal Lavado, Angel GN, Angelito7, Anna,
Antur, Antón Francho, Arquitecto Naval, BRONZINO, Baiji, Bazanmara, Becquer 1980, Beta15, Bethan 182, Bienchido, Bonnot, Brit, Caceo, Camilo, Cansado, Ceancata, Cforeroo, Chelero,
Cheveri, Cinabrium, Cobalttempest, Colomannnn, Comae, CommonsDelinker, Comu nacho, Contribuc, Cookie, Cordwainer, Cratón, Ctrl Z, DLeandroc, Dabit100, Dani7, David822, Deleatur,
Fuentes y contribuyentes del artículo 145

Desmond, Diddykong3, Diego Marcos, Diegogoldman, Diegusjaimes, Dlomen, Doca74k, Dodo, DonGrinner, Donner, Drjackzon, Eamezaga, Edmenb, Edslov, Eduardosalg, El Megaloco, Eli22,
Elsenyor, Elultimolicantropo, Emiduronte, Emijrp, Emilio Kopaitic, Ensada, Erfil, Escarlati, FAR, Farisori, Fedaro, Ferbrunnen, Ferran I, Firgas, Fito hg, Foundling, Fpastor, Fremen, Gabri-gr-es,
Galio, Ginés90, Global.minimum, Gons, Grabieldelasfuentes, Grillitus, Gtr. Errol, HAMM, Halfdrag, Horsedick, HrAd, Hugo López, Humberto, Héctor Guido Calvo, Ibérico, Icvav, Igallards7,
Ignacio Icke, Ilario, Isha, J.M.Domingo, JSTejada, Javierito92, Javierme, Jenas, Jjvaca, Jkbw, JoaquinFerrero, JorgeGG, Joseaperez, Jueces32, Julierst102, Jvlivs, Karnero77, Keat, Kelosepas,
Ketamino, Kharchamon'y, KnightRider, LadyInGrey, Leticia pereyra, Leugim1972, Lnegro, Luifo, Ma'ame Michu, Macarrones, Mafores, Magister Mathematicae, Magnakai, Malena Milonga,
Manu Lop, MaratRevolution, Mariana de El Mondongo, Marianov, Martínhache, Matdrodes, Mauron, Maus-78, Mbaro01, Mel 23, Micomico, Miss Manzana, Montgomery, Moriel, Mr.
Moonlight, Mrexcel, Muro de Aguas, Mutari, Máximo de Montemar, Napoleón333, Netito777, Nhriber, Nicoerr, Nicop, Olivares90, Otravolta, Pablo323, Paco71, Patrickpedia, Pello, Petruss,
Pfreilem, Phirosiberia, Phoenix58, Pilar1997, Pjgch, Plank, Poco a poco, Porao, Pólux, RASECZENITRAM, Rafitomalabar, Renly, Rivermauro, Riviera, Rjbox, Roberpl, Robespierre, Romero
Schmidtke, RoyFocker, Rsg, Sarampión, Sebasezequiel, Skokian, Sovay, Spirit-Black-Wikipedista, Spockdg, Stalin, SuperBraulio13, Supermegatroll, Superzote, Syos13, Taichi, Tatvs, Taty2007,
Technopat, Tomatejc, Tony Rotondas, Toolserver, Tronch, Unf, VanKleinen, Vandal Crusher, Vanexia, Vecellio, Veon, Veremos, Vinoysandia, Vitamine, Wikipedista mexicano, Wikisilki,
Wilfredor, YonDemon, 663 ediciones anónimas

Christopher Nolan  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=59176495  Contribuyentes: -antonio-, -jem-, 614nfranco, A.garridob, AgnusLegis, Aliuk, Anen87, Antón Francho, B
Lizuain, Boja, CDD, CayoMarcio, Cordwainer, DerkeNuke, Dhcp, Efegé, Gaudio, Gons, Herwiki, I am sergio, Isha, JoanBorbon, Lauracaumount, Leonidas67, Luis González1000, Mampato,
Mansoncc, Marcmasmiquel, Martin Xicarts, Martínhache, Máximo de Montemar, Nabilt, Nissio, Oscarrpaz5, Pakete1931, Paleoj, Pboyra, Petronas, Psemper, Rondador, Rosarino, Stinkbreath1,
Tonino Caro, Veon, Vic fh, Vozachudo2004, Warko, Wilfredor, Xarly332007, 156 ediciones anónimas

Danny Boyle  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=58629094  Contribuyentes: -anti-alias-, 3LviS, A ver, Alelapenya, Almedra, Aloneibar, Angel GN, Berhaces, Camilo,
Chako20589, Cookie, Cordwainer, Diosa Vismatu, Eduardosalg, Gerwoman, Gragark, Guimis, HermanHn, Irus, Javierin16, Jorgsofi, Kotor83, Leszek Jańczuk, Luis1970, Magnakai, Matdrodes,
Nubecosmica, Olea, Oscarrpaz5, Pólux, Shining.Star, Tirithel, Unf, User85, 92 ediciones anónimas

Danny DeVito  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=58403165  Contribuyentes: 00matt00, ALVHEIM, Ascánder, BRONZINO, Belb, BetoCG, Bichologo, Bienchido, CDD,
Diegusjaimes, Digital-h, Dodo, Donner, EOZyo, Emilio Kopaitic, FBaena, FedericoMP, Fex1993, Gaudio, Germán E. Macías Valadez, Huyy, Inocentemente, Interwiki, Jcbermu, Joel Alonso,
Johnny H., Jugones55, Kotor83, Kurthard, Magnakai, Mampato, Mansoncc, ManuP, Martínhache, Matdrodes, Moriel, Nami, Oromeropaz, Oscarrpaz5, Poco a poco, Robertoe, Rosarino, Sebasgs,
Sermed, Shining.Star, Shuysaxd, Siabef, Solarin, Stinkbreath1, Superzerocool, VanKleinen, Veon, Victorgcine, VityUvieu, Vrysxy, Zorrinegro17, 80 ediciones anónimas

Darren Aronofsky  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=59138311  Contribuyentes: -jem-, Alelapenya, Aleposta, Alfambra, Alonso de Mendoza, Antoniairiarte, Becquer 1980,
Ceancata, CommonsDelinker, Diegusjaimes, Downstroy, Emijrp, Fang Aili, Fzarrap, Gallowolf, Gizmo II, Irus, JLRocha, Jacovi, Kintaro, Krizalid007, La Mantis, LordT, Luis1970, Maldoror,
Martínhache, Muimota, Petronas, Pichu VI, Savh, SethAllen623, Sheket, Sking, Vitamine, Xabier, Xatufan, YoaR, Zeroth, 81 ediciones anónimas

David Fincher  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57928114  Contribuyentes: *TikiTac*, Alain pixar, Alelapenya, Alexav8, Alicecm, Armbrust, Atala Martín, BRONZINO,
CDD, Cforeroo, CommonsDelinker, César, Dodo, Dovidena, Dud3, Duuk-Tsarith, Ecemaml, Ellocodelascoles, Farisori, Girl35, Gustyprime, HenryOros, HermanHn, Historiaabierta, IvanMSolis,
Javieralbisu, Jordisoler3, Jorgebarrios, Josemarear, Kandooww, Kinescopado, L Believer, Lyquizepam, Mafores, Magnakai, Manuribadeo, Matdrodes, Muro de Aguas, NaSz, Nioxido, Oscar .,
Oscarrpaz5, Renly, Sinuhe Ruvarey, Stinkbreath1, Unf, VanKleinen, Vrysxy, Xavigivax, Yago AB, Zaca83, Zutopia, 107 ediciones anónimas

David Lynch  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=58960637  Contribuyentes: *TikiTac*, 00matt00, 3coma14, A.geller, Analogeye, BRONZINO, Berhaces, BlackBeast, C'est
moi, Cerato, Charly Ramone, Chien, Cordwainer, Deleatur, Dodo, Dreitmen, Drymartini, Durero, Emepol, Emilio Kopaitic, Ensada, Eraserhead, Estoymuybueno, Fadesga, Ferto, Guillermovzq,
Gusgus, Harpagornis, Heavyrock, HermanHn, Herwiki, Hortelano, Icvav, Interwiki, Jarisleif, Javierme, JoeRace, Joseaperez, Kaytall, Kristofer91, Kurthard, Lechoncitochiquitin, Lentitud,
Lyquizepam, Macarrones, Magnakai, ManuelGR, Manwë, Marb, Mariano Genio, Martínhache, Moisesrock, Moriel, Mushii, Otravolta, Palique09, Pedro Felipe, Raulsa89, Rodrigo Gardea,
Rojoeterno, Sabbut, Santiago Martin López Delacruz, Santiago023, Siabef, Sürrell, Taragui, Tirithel, Tláloc, Tomatejc, VanKleinen, Vatiso, Victorgcine, Waka Waka, Wikiléptico, Wikioa,
Xabier, Yago AB, Zutopia, 128 ediciones anónimas

David Mamet  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57709278  Contribuyentes: Andreasmperu, Correogsk, Danielba894, Elcaballodeatila, Gaudio, Helmy oved, Jándalo, Kotor83,
Martínhache, Oblongo, Otravolta, Petronas, Psemper, Robespierre, Rosarinagazo, Trivitour, Turkoserani, 8 ediciones anónimas

David Wark Griffith  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=58708175  Contribuyentes: ARHEKI, Abajo estaba el pez, Asfarer, Aztek888, Biasoli, Bluesea, Cvbr, Diegusjaimes,
Eduardosalg, Escarlati, JSTejada, Jecanre, Jossian, JuanGut, Ketamino, Lenzy, Lopezpablo 87, Michelet, Micomico, Napoleón333, Nestor2509, Otravolta, Pablo323, Roberpl, SITOMON, Sacha
Delton, Soulreaper, Toolserver, Unf, 30 ediciones anónimas

Eliseo Subiela  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=57741901  Contribuyentes: 333, Alexav8, ArgosPerroDeOdiseo, Açipni-Lovrij, Gusib, Héctor Guido Calvo, Jacobino1789,
Kurthard, MotherForker, Olivierfavier, Pabloab, Petronas, PlanZeta, Quime, Rosarinagazo, Roxanova, Sanmoncho, 16 ediciones anónimas

Emir Kusturica  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=59047517  Contribuyentes: Adrian93, Albertako, Alejandro Dekauve, Aliman5040, Aloneibar, Bettachini, Cembo123,
CieloEstrellado, Damifb, Dhidalgo, Eduardosalg, Ekvintroj, El chuka, Fev, FumsCañadas, Gaudio, Gizmo II, Goldorak, Kurthard, Maldoror, Manuko, Mellotron74, Mortycia, Niqueco, Petronas,
Primitivojumento, Prometheus, Rowley, Rumpelstiltskin, Verode, Xavigivax, 59 ediciones anónimas

Federico Fellini  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=58642154  Contribuyentes: A ver, Aka, Almumay uv, Aloneibar, Arapaima, Austi, Aztek888, BRONZINO, Berhaces,
Cordwainer, DitEjM, Dodo, Enredados, Enrikec, Gaudio, HUB, Harpagornis, Herwiki, Israel Viana, Javier rodriguez c, Jorge horacio richino, Joseaperez, José Antonio Bielsa Arbiol, Justicia,
Keres, Ketamino, LeliMaz, Lnegro, Lola Voss, Luis1970, Magnakai, Manu Lop, Manuel González Olaechea y Franco, Marinna, Martínhache, Milo Rambaldi, Napoleón333, Palavi,
Primitivojumento, Pruxo, Robertoe, Robespierre, Roblespepe, Rsg, Ruberyuka, Rumpelstiltskin, Rupert de hentzau, Sergio Andres Segovia, Shilamir uv, Tatvs, Wikielwikingo, Yerauy, Zutopia,
57 ediciones anónimas

Francis Ford Coppola  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=58516764  Contribuyentes: .Sergio, A ver, Adrianiks, Adrián Massanet, Agguizar, Aloneibar, Antón Francho, Anual,
BRONZINO, Balderai, Belb, BlueMonday, Bydiox, C160202, Calapito, Caramol, Casposete, Chewie, Chlewey, CommonsDelinker, Cordwainer, Critican.kane, Dani7, Durutomo, Edmenb,
Eduardosalg, Elnegrojose, Elwikipedista, Emijrp, Emilio Kopaitic, Eutrilla, Eva76, Fadesga, Farisori, Franciscoaquilea, Frei sein, Frost, Generalpompeyo, Gerwoman, Giorgiov2012, Hprmedina,
Icvav, Ingolll, Jorge Queirolo Bravo, Jorge c2010, Jorjum, Jugones55, Ketamino, Leanba, Leoncio González Hevia, Lfdelgadob, Luis1970, Macarrones, Machete kills, Madrid1901, Magnakai,
Marb, MarcoAurelio, MartinVillafuerte, Martínhache, Matdrodes, Montealto, Moriarty-111, Nicop, Nyikita, Obelix83, Oromeropaz, Oscar ., Oscarrpaz, Oscarrpaz5, Otravolta, Oximoron,
Pablo323, PabloBD, Paintman, Perzival, Pizte, Ponotro, Potato, Pruxo, Raven 547, Recaredo el godo, Retama, Ricky77, Rowley, Scrutinizer, Sr Beethoven, Stinkbreath1, Taty2007, Technopat,
Tirithel, Tomatejc, VanKleinen, Veon, Vrysxy, Workalot, Yabama, Yonseca, Zutopia, 142 ediciones anónimas

Frank Capra  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=58728964  Contribuyentes: A ver, ALVHEIM, Aegidus, Alelapenya, Baranda, Boja, Cordwainer, Cvbr, Dani7, Darz Mol,
Davidmartindel, Davidsevilla, Eduardosalg, Emilio Kopaitic, Ev, Fran-Javi-01, Fromeo, Fugitivo2, Gizmo II, Gons, Hispasuomi, Historiasvivas, HombreDHojalata, Huhsunqu, Josetxus, Leanba,
Lud2, Luis1970, Magnakai, Martigj, Paintman, Paz.ar, Pruxo, Recaredo el godo, Renly, Rolf obermaier, Rowley, Sofialourin, Stinkbreath1, Tatvs, Unf, VanKleinen, Xsm34, Zutopia, 22
ediciones anónimas
Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes 146

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes


Archivo:Akira Kurosawa.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Akira_Kurosawa.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Snek01, WTCA
Archivo:Flag of Japan.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Japan.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Various
Archivo:Commons-logo.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg  Licencia: logo  Contribuyentes: SVG version was created by User:Grunt and
cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.
Archivo:Alan Parker by Kubik.JPG  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Alan_Parker_by_Kubik.JPG  Licencia: Attribution  Contribuyentes: Mariusz Kubik,
http://www.mariuszkubik.pl
Archivo:Flag of England.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_England.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Created by Nicholas Shanks
Archivo:Flag of Chile.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Chile.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Alkari, B1mbo, David Newton, Dbenbenn,
Denelson83, ElmA, Er Komandante, Fibonacci, Fry1989, Fsopolonezcaro, Herbythyme, Huhsunqu, Kallerna, Kanonkas, Klemen Kocjancic, Kyro, Mattes, Mozzan, Nagy, Nightstallion, Piastu,
Pixeltoo, Pumbaa80, SKopp, Sarang, Srtxg, Sterling.M.Archer, Str4nd, Ultratomio, Vzb83, Xarucoponce, Yakoo, Yonatanh, Zscout370, 49 ediciones anónimas
Archivo:Flag of Spain.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Spain.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual
de Imagen Institucional de la Administración General del Estado
Archivo:Spanish Wikiquote.SVG  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Spanish_Wikiquote.SVG  Licencia: logo  Contribuyentes: James.mcd.nz
Archivo:Alejandro González Iñarritu.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Alejandro_González_Iñarritu.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0
 Contribuyentes: Mario Antonio Pena Zapatería from Irun, Spain
Archivo:Flag of Mexico.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Mexico.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Alex Covarrubias, 9 April 2006 Based
on the arms by Juan Gabino.
Archivo:AlfonsoCuaron 20050923.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:AlfonsoCuaron_20050923.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0
 Contribuyentes: Alphax, B3t, Bagui, Howcheng, Ihiminen, Thelmadatter, 1 ediciones anónimas
Archivo:Hitchcock, Alfred 02.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Hitchcock,_Alfred_02.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Studio publicity still.
Original uploader was Connormah at en.wikipedia
Archivo:Flag of the United States.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_United_States.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Dbenbenn,
Zscout370, Jacobolus, Indolences, Technion.
Archivo:Alfred Hitchcock NYWTSm.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Alfred_Hitchcock_NYWTSm.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Fred
Palumbo
Archivo:Foreign Correspondent trailer 15.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Foreign_Correspondent_trailer_15.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes:
Petrusbarbygere, Red devil 666
Archivo:Alfred Hitchcock by Jack Mitchell.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Alfred_Hitchcock_by_Jack_Mitchell.jpg  Licencia: Creative Commons
Attribution-Share Alike  Contribuyentes: User:X4n6
Archivo:Hitch-at-work;1975-FamilyPlot;SF-On-Location.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Hitch-at-work;1975-FamilyPlot;SF-On-Location.jpg  Licencia:
Creative Commons Attribution 3.0  Contribuyentes: Stan Osborne
Archivo:Ang Lee.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Ang_Lee.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 2.0  Contribuyentes: Mai Le from San Francisco, CA,
USA
Archivo:Flag of the Republic of China.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_Republic_of_China.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: 555,
Abner1069, Bestalex, Bigmorr, Denelson83, Ed veg, Gzdavidwong, Herbythyme, Isletakee, Kakoui, Kallerna, Kibinsky, Mattes, Mizunoryu, Neq00, Nickpo, Nightstallion, Odder, Pymouss,
R.O.C, Reisio, Reuvenk, Rkt2312, Rocket000, Runningfridgesrule, Samwingkit, Sasha Krotov, Shizhao, Tabasco, Vzb83, Wrightbus, ZooFari, Zscout370, 75 ediciones anónimas
Archivo:Barry Levinson at the 2009 Tribeca Film Festival.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Barry_Levinson_at_the_2009_Tribeca_Film_Festival.jpg  Licencia:
Creative Commons Attribution 3.0  Contribuyentes: David Shankbone
Archivo:Flag of Italy (1861-1946).svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Italy_(1861-1946).svg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5
 Contribuyentes: F l a n k e r
Archivo:Bradbird.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bradbird.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Contribuyentes: Kelli Townley from
San Francisco
Archivo:Brian De Palma (Venice 2007).jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Brian_De_Palma_(Venice_2007).jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 2.0
 Contribuyentes: B3t, FlickreviewR, G.dallorto, Man vyi, Qwertyytrewqqwerty, Ron whisky
Archivo:BryanSinger edited.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:BryanSinger_edited.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 2.0  Contribuyentes: User [177] at
flickr.com
Archivo:Busterkeaton.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Busterkeaton.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Bain News Service
Archivo:Buster Keaton WWI.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Buster_Keaton_WWI.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Andibrunt, Betty Kerner,
Lipothymia
Archivo:Keaton Convict 13 1920.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Keaton_Convict_13_1920.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Anonymous for J. H.
Tooker Print Co. (New York)
Archivo:KeatonMack.PNG  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:KeatonMack.PNG  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Buster Keaton
Archivo:Grave of Buster Keaton.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Grave_of_Buster_Keaton.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 2.0  Contribuyentes:
Alan Light
Archivo:Keaton Go West 1925.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Keaton_Go_West_1925.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Cecil, Infrogmation,
Magog the Ogre, Pieter Kuiper, Sfan00 IMG, Sigoise
Archivo:Mario Moreno - Cantinflas-2.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mario_Moreno_-_Cantinflas-2.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 2.0
 Contribuyentes: Iberia Airlines
Archivo:Cantinflas walk of fame.PNG  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Cantinflas_walk_of_fame.PNG  Licencia: GNU Free Documentation License
 Contribuyentes: Original uploader was Vizcarra at en.wikipedia
Archivo:Cecil B de Mille in Ten Commandments trailer.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Cecil_B_de_Mille_in_Ten_Commandments_trailer.jpg  Licencia:
Public Domain  Contribuyentes: Trailer screenshot
Archivo:Charles-chaplin 1920.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Charles-chaplin_1920.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Nikita, 2 ediciones anónimas
Archivo:Flag of the United Kingdom.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_United_Kingdom.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Original flag
by James I of England/James VI of ScotlandSVG recreation by User:Zscout370
Archivo:Flag of Switzerland.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Switzerland.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Marc Mongenet Credits:
User:-xfi- User:Zscout370
Archivo:Firma de Charles Chaplin.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Firma_de_Charles_Chaplin.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Dabit100
Archivo:Chaplin2.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Chaplin2.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Boeing 727, Captain Bradley, Common Good, Dmitry
Rozhkov, Kilom691, Moonraker, Paco Girasol, Tran Xuan Hoa, Yann, 3 ediciones anónimas
Archivo:Charlie Chaplin I.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Charlie_Chaplin_I.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Bain News Service, publisher.
Library of Congress, Prints & Photographs Division, [reproduction number, e.g., LC-B2-1234]
Archivo:Charlie Chaplin.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Charlie_Chaplin.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: P.D Jankens
Archivo:Chaplin The Kid.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Chaplin_The_Kid.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Akumiszcza, Coyau, Damiens.rf,
Infrogmation, Jbarta, PMG, Red devil 666, Responsible?, Wolfmann, Zaphod, 4 ediciones anónimas
Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes 147

Archivo:Dictator charlie4.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dictator_charlie4.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Trailer screenshot
Archivo:CharlieChaplinAndGandhi.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:CharlieChaplinAndGandhi.jpg  Licencia: desconocido  Contribuyentes: Yann, Zyephyrus
Archivo:ChurchillChaplin0001.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:ChurchillChaplin0001.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: T. Garrett (+1935\)
Archivo:Charlie Chaplin (1965) by Erling Mandelmann.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Charlie_Chaplin_(1965)_by_Erling_Mandelmann.jpg  Licencia:
Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0  Contribuyentes: Erling Mandelmann
Archivo:Charlie Chaplin grave.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Charlie_Chaplin_grave.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 2.0  Contribuyentes:
Giramondo1 from Vila Isabel, Brasil
Archivo:Charlie Chaplin-Leicester Square-London.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Charlie_Chaplin-Leicester_Square-London.jpg  Licencia: Creative
Commons Attribution-Sharealike 3.0  Contribuyentes: Yair Haklai
Archivo:Felix-chaplin.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Felix-chaplin.jpg  Licencia: GNU Free Documentation License  Contribuyentes: Andux, Gveret Tered,
Soulreaper, Yuval Y, ゆ い し あ す, 1 ediciones anónimas
Archivo:The Dark Knight European Premier - Leicester square2.jpg  Fuente:
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:The_Dark_Knight_European_Premier_-_Leicester_square2.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Contribuyentes: Ben
Coombs
Archivo:DannyBoyle08TIFF.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:DannyBoyle08TIFF.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Contribuyentes:
gdcgraphics at http://flickr.com/photos/gdcgraphics/
Archivo:Danny DeVito 2008.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Danny_DeVito_2008.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0
 Contribuyentes: Toglenn
Archivo:Darren Aronofsky 2011 AA.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Darren_Aronofsky_2011_AA.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0
 Contribuyentes: David Torcivia at http://www.flickr.com/photos/viatorci/
Archivo:Aranofsky, Libatique, Weisblum 2011.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Aranofsky,_Libatique,_Weisblum_2011.jpg  Licencia: Creative Commons
Attribution 2.0  Contribuyentes: Finemann, FlickreviewR
Archivo:David Fincher (2012) 4.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:David_Fincher_(2012)_4.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 2.0  Contribuyentes:
Elen Nivrae from Paris, France
Archivo:DAVID LYNCH (CannesPhotocall).jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:DAVID_LYNCH_(CannesPhotocall).jpg  Licencia: Creative Commons
Attribution-Sharealike 2.5  Contribuyentes: User:Nikita
Archivo:David Mamet by David Shankbone.JPG  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:David_Mamet_by_David_Shankbone.JPG  Licencia: Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported  Contribuyentes: David Shankbone
Archivo:DWGriffith.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:DWGriffith.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Marv1N, Nikita
Archivo:Intolerancia.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Intolerancia.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Bitzer
Archivo:Flag of Argentina.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Argentina.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Government of Argentina (vector
graphics by Dbenbenn)
Archivo:Emir Kusturica Bruxelles05.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Emir_Kusturica_Bruxelles05.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5
 Contribuyentes: Original uploader was Fisto at fr.wikipedia
Imagen:Flag of SFR Yugoslavia.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_SFR_Yugoslavia.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Flag designed by
Đorđe Andrejević-KunSVG coding: Zscout370
Archivo:Federico Fellini NYWTS 2.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Federico_Fellini_NYWTS_2.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Walter
Albertin, World Telegram staff photographer
Archivo:Flag of Italy.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Italy.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: see below
Archivo:Federico Fellini.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Federico_Fellini.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Italiamia
Archivo:Francis Ford Coppola 2011 CC.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Francis_Ford_Coppola_2011_CC.jpg  Licencia: Creative Commons
Attribution-Sharealike 2.0  Contribuyentes: Gerald Geronimo at http://www.flickr.com/people/25445109@N07
Archivo:Francis Ford Coppola(CannesPhotoCall).jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Francis_Ford_Coppola(CannesPhotoCall).jpg  Licencia: Creative Commons
Attribution-Sharealike 2.5  Contribuyentes: User:Nikita
Archivo:Zoetrope-transamerica.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Zoetrope-transamerica.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 2.0  Contribuyentes:
FlickrLickr, FlickreviewR, Sanfranman59
Archivo:Niebaum-Coppola winery staircase.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Niebaum-Coppola_winery_staircase.jpg  Licencia: Attribution-ShareAlike 3.0
Unported  Contribuyentes: User:Stan Shebs
Archivo:Buenos Aires - Calle Nicaragua entre Borges y Gurruchaga (nocturna).jpg  Fuente:
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Buenos_Aires_-_Calle_Nicaragua_entre_Borges_y_Gurruchaga_(nocturna).jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 2.0  Contribuyentes:
Dan DeLuca
Licencia 148

Licencia
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

También podría gustarte