INTRODUCCIÓN ....................................................................................1
ART NOUVEAU ......................................................................................2
CARACTERÍSTICAS ...............................................................................................2
Página 2
INTRODUCCIÓN
El Art Nouveau surgió en Europa a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, que es un
movimiento artístico que se inspira en la naturaleza, y se utilizan formas como flores,
animales, entre otros. En el movimiento se caracteriza la utilización de líneas, figuras
geométricas y composiciones asimétricas. Con su expansión en Europa, se le conoce
diferente en cada país, como en Alemania es Jugendstil, en España es Modernismo, en
Italia es Liberty ó Floreale, Suzession en Austria.
La primera obra creada por el movimiento de Art Nouveau fue la Casa Tassel,
desarrollada a finales del siglo XIX creada por Victor Horta. Se crea un nuevo estilo joven,
libre y moderno, que lo que buscaba era la innovación y dejar atrás los estilos dominantes
de la época. Se incorporan los materiales como el hierro y vidrio, la forma que se busca
es la curvilínea con adornos que predominan la inspiración de la naturaleza. En el
proyecto el arquitecto también creó los muebles de la vivienda, con figuras orgánicas y
materiales de la época.
Fue de gran inspiración para los demás estilos de los países, pero cada uno tenía sus
similitudes y diferencias. En la mayoría de los movimientos, se caracterizaba por el uso de
formas geométricas, curvas, líneas. También por la inspiración de la naturaleza. En
algunos casos la decoración era muy ornamental y en otras buscaba la austeridad. El
Pabellón de Sezession era una combinación donde por fuera era sobria, por dentro era un
gran realce del arte, y para el movimiento de Austria su frase era “Para cada edad, su
arte, para el arte su libertad".
Página 1
ART NOUVEAU
El Art Nouveau es un movimiento artístico que surgió en Europa a finales del siglo XIX e
inicios del siglo XX, que en diferentes países se les conoce de otra manera como
Modernismo en España, Jugendstil en Alemania, Sezession en Austria, Liberty en
Inglaterra, Floreale en Italia, Estilo modernista o Modernisme en Cataluña, entre otros.
Este movimiento hace referencia a la utilización de líneas, figuras geométricas,
composiciones asimétricas, también por las investigaciones de Charles Darwin dieron
gran inspiración al arte para retomar los recursos naturales, como animales, plantas y
esto causa que el estilo sea más progresista y por último, la exaltación de las siluetas
femeninas están muy presentes en el movimiento.
CARACTERÍSTICAS
• Se propone la idea de que hasta los objetos más cotidianos deben tener un valor
estético y que debe de ser accesibles para toda la población.
• Uso del hierro con una aplicación más variada, también tendencia a usar variedad de
materiales en un mismo edificio como la piedra, el vidrio, la madera, la cerámica, etc.
PRINCIPALES EXPONENTES
Página 2
Jacques Grüber, era un artista y maestro vidriero francés perteneciente a la École des
Beaux-Arts de Nancy, Francia, destaca en la realización de vidrieras en esta época junto a
Joseph Janin. La escuela de Nancy trabaja las artes aplicadas, como el mobiliario, la
arquitectura o la cristalería, entre otras artes decorativas del Art Nouveau. Hotel Mezzara
en París, por Hector Guimard (1910).
Victor Horta (1861-1947), Fue un arquitecto belga pionero del modernismo. Con 15 años
se trasladó a la Academia de Bellas Artes en Francia, en donde comenzó sus estudios
como arquitecto, inscribiéndose en la especialidad de Dibujo Arquitectónico. Se
caracterizó por el uso de la piedra, acero y vidrio que combinaban felizmente curvas y
curvas dobles que se abrazaban como pedúnculos de flores. Cuatro de sus obras
arquitectónicas han sido catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
CASA TASSEL
Fue la primera obra del movimiento Art Nouveau, que se desarrolla a fines del siglo XIX e
inicios del siglo XX, causando un impacto en el estilo técnico y artístico, diseñado por
Victor Horta. La intención del Art Nouveau era crear un arte nuevo, joven, libre y moderno,
que representara una ruptura con los estilos dominantes en la época. En la estética nueva
que se trató de crear predominaba la inspiración en la naturaleza a la vez que se
incorporaban novedades derivadas de la revolución industrial, como el hierro y el vidrio.
Página 3
La fachada, en el primer piso se contempla que destaca por sus ventanas separadas por
columnas de piedra, en el segundo piso por una tribuna alta con columnas de hierro y
vidrio y en el último piso, por un balcón con barandilla de hierro. La fachada tiene un
desarrollo curvilíneo en dos de los tres pisos. Algo a destacar, es que los muebles también
fueron diseñados por el arquitecto Horta, actualmente estos siguen la línea de la vivienda,
de figuras orgánicas y materiales de la época.
OBRAS REPRESENTATIVAS
El estilo liberty o también conocido como “Floreale” que significa floreal, es una propuesta
italiana del movimiento artístico del Art Nouveau que se da entre el siglo XIX y principios
del siglo XX. Consiste en un estilo armonioso inspirado en la naturaleza, con motivos
animales, y vegetales. Siempre se hacía la utilización de las líneas curvas y las formas
elásticas, que se representaban con motivos florales, molduras, pequeños animales como
son los insectos y moluscos.
El stile floreale, en la “belle epoque” que es la expansión del desarrollo, también la mejora
de las condiciones de vida y creciente integración de la economía internacional, sus
edificios tienen pequeñas asimetrías o bahías con curvas locas representativas del Art
Nouveau. El Liberty tiene el uso omnipresente de esculturas y molduras con motivos
florales y vegetales y estas decoraciones a menudo adornan balcones y las partes
superiores de las ventanas saledizas.
También este movimiento artístico destaca por el uso de las baldosas cerámicas que
forman dibujos en superficies importantes como en fachadas en la Casa Galimberti, a
través de Malpighi, que tiene molduras y cerámica.
Con la Exposición Universal de Milán de 1906 fue cuando se tuvo el mayor impulso al
desarrollo del estilo liberty, entonces se comenzaron a construir decenas de pabellones en
la sede de la exposición y también varias construcciones públicas, así quedando el estilo
liberty como el movimiento artístico dominante de la ciudad. La última muestra que tuvo el
estilo liberty tuvo lugar en Lugano en 1980.
CARACTERÍSTICAS
• Decoración de los edificios en hierro forjado o cemento decorativo, con tema floral.
Página 5
• A nivel estructural se destaca el uso del hormigón armado.
• Es común la utilización la pintura sobre las paredes de los edificios, a menudo con
azulejos de cerámica.
PRINCIPALES EXPONENTES
Arquitecto italiano nacido en Milán. Uno de los principales representantes del estilo liberty
en Italia. Estudió en la Academia di Belle Arti di Brera, consiguiendo el primer premio del
concurso internacional de arquitectura de Turín en 1890. Mencionando sus primeros
trabajos, entre los que destacan son el osario de Palestro y algunos edificios de viviendas
en su cuidad natal. Entre sus edificios destacan, el Palacio Castiglioni de Milán (1903), se
resalta la decoración escultórica que contribuye a la vitalidad de las formas; el Palacio
Salmoiraghi (1906), el mausoleo Faccanoni en el cementerio de Sarnico (1908), la villa
Romeo (actualmente clínica Columbus, 1913), la villa Romeo-Faccanoni (1913) y el Hotel
Palace.
Página 6
OBRAS REPRESENTATIVAS
El movimiento fue influenciado por las ideas reformistas de John Ruskin y William Morris,
los diseñadores del Jugendstil, como Hermann Obrist, Richard Riemerschmid y August
Endell, que estos se basaban en ideas contemporáneas europeas que estaban ligadas al
estilo Art Nouveau. Además de intentar reformar el arte querían recuperar un estilo de vida
más sencillo. El estilo jugendstil compartía la similitud del estilo Art Nouveau del
optimismo de la juventud, un gran respeto a la naturaleza que se trasladaron a las obras
de la época.
Los diseñadores del Jugendstil por estudios como de Karl Blossfeldt, y dibujos botánicos
de Ernst Haeckel es que ayudaron a los diseñadores a comprender mejor a la naturaleza,
y así en las obras lograr darle un dinamismo y de desarrollo orgánico. El primer número
de Jugendstil fue publicado el 30 de mayo de 1896 y consistía en ilustraciones modernas
y ornamentadas, con textos satíricos y críticos.
A comienzos del siglo, Alexander Koch favoreció la arquitectura y los diseños más sobrios
y elegantes asociados con Charles Rennie Mackintosh y otros. Publicó un artículo sobre
la Escuela de pintura de Glasgow en 1898, invitó a Mackintosh a participar en un
concurso para diseñar una casa para un amante del arte en 1901, y presentó una portada
de revista diseñada por Margaret Macdonald Mackintosh en 1902.
Página 8
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES EXPONENTES
Página 9
Hermann Obrist (1862-1927)
Arquitecto, diseñador industrial y pintor belga que trabajó en varios países europeos
(Francia, Alemania, Suiza y Holanda). Pensaba que todas las artes debían supeditarse a
las artes decorativas, ya que mejorando el entorno
del hombre, el hombre mejoraba. Por ese motivo
diseñaba hasta el último detalle de sus espacios,
componiendo sus obras en su totalidad, a través de
una línea constructiva y utilitaria. En pueblos de
Alemania pasaba creando cerámica y porcelana,
lámparas, muebles y objetos de madera. En su
extenso legado, el germano Folkwang Museum
(1902) y la Leuring House (1903) en La Haya, sus
dos últimas obras art nouveau; Villa Esche (1903) y
la Hohenhof (1908) en Alemania, el sanatorio de
Trzebiechów (1905) en Polonia, el Teatro de los
Campos Elíseos en París (1914) o el museo Kröller-
Müller (1936) en Holanda.
Página 10
OBRAS REPRESENTATIVAS
La suzession tenía muy clara la idea de modernizar el arte austriaco, utilizando los últimos
movimientos de arte moderno, como las tendencias del post impresionismo y
expresionismo, como el famoso estilo Art Nouveau. Aunque lo que más se destaca del
movimiento fueron las pinturas de Klimt, como con su Friso de Beethoven y “El beso”
donde este último se benefició en gran medida del amplio conocimiento de Klimt sobre el
arte aplicado.
En Viena se tuvo una época donde tenían un avance intelectual radical, como con el
psicoanalista Sigmund Freud, el compositor Arnold Schonberg, el novelista Robert Musil y
el arquitecto Adolf Loos que tenían su base en Viena en ese momento y claramente los
artistas demostraron una igualdad en su área. La Secesión de Viena se formó el 25 de
mayo de 1897 por un grupo de diecinueve artistas y arquitectos que decidieron separarse
de la Asociación oficial de artistas vieneses. Mencionando algunos de los fundadores se
encuentran Gustav Klimt, Josef Hoffmann y Koloman Moser.
Como se rechazaba los estilos antiguos que la Academia promovía, los artistas querían
un estilo moderno, donde inspirándose del Arts and Crafts, donde utilizaban un arte
decorativo con artesanía, creían que el arte podría desempeñar un papel central en la
mejora social. Ellos también opinaban que no iba a ver una diferencia entre las artes
mayores con las menores, ni arte de los ricos con los pobres, ya que el arte era de todos.
En 1905 hubo una división en la Secesión misma, los naturalistas del grupo se querían
centrar en el arte fino, y los artistas más radicales como eran Klimt, Hoffmann y Wagner,
querían promover las artes aplicadas y buscar lazos más estrechos con la industria. Al
final se fueron para formar un nuevo grupo, llamado el Klimtgruppe.
Después de que Klimt, Olbrich, Moser y Wagner habían muerto en 1918, su influencia
persistió, su enfoque funcionalista, las composiciones geométricas y la calidad
bidimensional de gran parte de la producción de los primeros secesionistas de Viena
anticiparon e inspiraron muchos movimientos modernistas en el arte, la arquitectura y el
diseño, incluido la Escuela de diseño Bauhaus así como el Art Déco. También la defensa
que tuvo el grupo en su libertad artística fue una idea que sobrevivió.
Página 12
HAUS DER WIENER SEZESSION
Fue tan popular y a los miembros les encantaba porque era una declaración de sus
ideales como de las características visuales del nuevo arte que se estaba creando por el
grupo. La Secesión de Viena organizó veintitrés exposiciones en el nuevo edificio desde
1898 hasta 1905, y presentó al público austriaco impresionismo, como simbolismo, Arts
and Crafts, arte japonés y un Art Nouveau internacional.
El edificio ocupa un espacio muy céntrico en la ciudad de Viena, cerca a los palacios
imperiales. La composición de esta contrasta la combinación de volúmenes puros y líneas
rectas frente a un recargamiento decorativo de motivos orgánicos y caprichosos. Se crea
la esfera dorada hecha a base de hojas de laurel doradas símbolo de vitalidad y fertilidad,
de la Primavera Sagrada. Pero entre lo más interesante del edificio es su interior, aunque
es simple la sala de exposición, se puede modificar gracias a tabiques móviles, tomados
de la arquitectura tradicional japonesa.
Sobre el pórtico de acceso se puede leer “A cada época su arte, al arte su libertad”. Y en
el interior, Klimt pinta uno de los monumentos cumbres del Art Nouveau que es el gran
friso de Beethoven y aparece como un símbolo del arte llamado a salvar a la humanidad
de sus miserias. Se puede observar que el friso recorre toda la habitación y se muestra
una humanidad doliente rogando al gran artista que la salve, vestido como caballero que
va a la lucha contra el mal, también se ve el momento final de la reconciliación, el abrazo
y el coro que canta esa alegría. También las potencias del mal, que son una serie de
mujeres tipo serpientes que se retuercen como arpías que recuerdan ese viejo mío bíblico
de la identificación de la mujer con la serpiente.
Página 13
PRINCIPALES EXPONENTES
En 1893, ganó el concurso para “El Plan Urbanístico de Viena” con su propuesta de dejar
de lado todas las cuestiones estéticas y se centra como objetivo fundamental facilitar la
movilidad, su plan se basa en una serie de vías radicales que los comunican entre sí. Con
la progresiva ampliación de nuevas circunvalaciones permitirían un crecimiento ilimitado
de la cuidad, que su resultado final obtuvo una especie de tela de araña quedando como
primer gran cinturón la avenida del Ring.
También diseña el sistema de metro, donde actúa como ingeniero y arquitecto. El aspecto
más interesante son las estaciones de metro, porque constituyen un problema nuevo.
Wagner realiza una serie de pabellones, entre los que destaca la estación de la Karlsplatz
y la estación de Shönbrunn, que intenta representar vestir el arte a algo que es
desagradable en nuestro subconsciente y meternos bajo tierra.
En 1905, se crea la mansión de lujo, “Palacio Stoclet” afueras de Bruselas, con el tiempo
se convierte en las más grandes casas del siglo XIX, y se supone que la importación de
las ideas vienesas a la cuna del Art Nouveau, en su diseño se buscó la economía estética
simplificando las formas. Y en el exterior se destaca la torre escalonada con sus estatuas
adosadas, los miradores y la ventana vertical. La obra tiene una integración de
arquitectos, artistas y artesanos que la convierten en las mejores obra de arte total.
Página 14
Adolf Loos (1870-1933)
Las temáticas de sus construcciones contenían tres conceptos basados en sus estudios y
observaciones: 1. Raumplan o arquitectura de la planta espacial: Es la distribución de las
habitaciones con diferentes alturas dependiendo de sus funciones. 2. Teoría del
Aterrazamiento: Consiste en la posibilidad de acceder desde cada dormitorio a la terraza,
como símbolo de libertad personal. 3. Teoría del Revestimiento: Se basa en la utilización
de materiales para desligar las funciones espaciales.
ARQUITECTURA DE SEZESSION
Página 15
IGLESIA DE SAN LEOPOLDO, OTTO WAGNER.
Como Domènech buscaba una arquitectura nacional, no se enfoca solo al ámbito catalán,
abarca todo el conjunto español. Explica que la arquitectura como en otros países, debe
enfrentarse al reto de la creación en los nuevos tiempos y adaptarse a los nuevos
materiales, que son el hierro y el vidrio, aunque no se debe renunciar a las raíces propias
ó imitar diferentes estilos como pasados que ayuden al trabajo del arquitecto.
Contrariamente a otros arquitectos del modernismo, Domènech tendió con el paso del
tiempo a realizar edificios más ligeros, eliminando material en las estructuras pero
manteniendo la ornamentación como elemento de primer orden.
Fue un arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán. Gaudí fue un
arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen, en la escuela a pesar de
aprobar con la mínima calificación, siempre destacó en la geometría. También tenía una
gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus
obras antes de pasarlas a planos. Él era una persona diferente, pocas veces realizaba
planos detallados de sus obras; prefería recrearlos sobre maquetas tridimensionales,
moldeando todos los detalles según los iba ideando mentalmente.
Con su gran capacidad creativa, Gaudí concebía sus edificios de una forma global,
atendiendo tanto a las soluciones estructurales como a las funcionales y las decorativas.
Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, integrando en la arquitectura
toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él mismo a la perfección como era
la cerámica, vidriería, la forja de hierro, carpintería, etc. Hasta introdujo una nueva técnica
en el tratamiento del material, que es el “trencadís” que se hace con piezas de cerámica
de desecho.
La arquitectura de Gaudí está marcada por un fuerte sello personal, caracterizado por la
búsqueda de nuevas soluciones estructurales, que logró después de toda una vida
dedicada al análisis de la estructura óptima del edificio, integrado en su entorno y siendo
una síntesis de todas las artes y oficios. Por el estudio y la práctica de nuevas soluciones,
Gaudí se creó un estilo orgánico, inspirado en la naturaleza, pero sin perder la
experiencia aportada por estilos anteriores, generando una obra arquitectónica que es
una simbiosis perfecta de la tradición y la innovación.
Página 18
Gaudí ha alcanzado con el tiempo un amplio reconocimiento internacional, siendo
innumerables los estudios dedicados a su forma de entender la arquitectura. Hoy en día
es admirado por su obra “La Sagrada Familia” que a pesar de no lograr terminarla, se dejó
como un desafío para las generaciones futuras y se pretende terminar en 2026 para el
centenario de su muerte.
ARQUITECTURA MODERNISTA
Casa Batlló
La fachada se hizo con piedra arenisca de Montjuïc. Las columnas tienen forma ósea, con
representaciones vegetales. La fachada la revistió con su método trencadís que consistía
en pedazos de cerámica de varios colores que los obtenía en los desechos de la vidriería
Pelegrí, y cuya colocación dirigió personalmente desde el Paseo de Gracia. Y para su
diseño Gaudí realizó diversas maquetas en yeso, que modeló con sus propias manos
hasta conseguir la forma que buscaba.
Fue construido entre 1905 y 1908 por el arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner
como sede del Orfeó Català. financiado con fondos procedentes de suscripción popular.
El edificio se articula alrededor de una estructura central metálica recubierta de vidrio, que
al recibir la luz natural convierte el edificio en una obra mágica. El Palau de la Música
Catalana es una perla arquitectónica del modernismo catalán, la única sala de conciertos
declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO el 4 de diciembre de 1997.
Página 19
La Pedrera o Casa Milá
Fue construido entre 1906 y 1912, por Antoni Gaudí y el apodo de “La Pedrera” viene
dado por el aspecto externo que tiene, donde principalmente se utiliza la piedra para el
diseño de la fachada y los balcones. Consta de seis plantas articuladas alrededor de dos
patios interiores, uno circular y otro oval, más un sótano, un desván y la azotea. Esta
estructura acoge dos edificios adosados e independientes, cada uno con su propia puerta
de acceso y su propio patio de luces, que están comunicados únicamente en la planta
baja.
Página 20
Sagrada Familia
Es una basílica católica de Barcelona, diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí. Iniciada
en 1882, y todavía está en construcción. La parte construida por Gaudí fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005. En 1881, gracias a donativos, la
Asociación Espiritual de Devotos de San José compró una parcela de 12.800 m2 para la
construcción del templo y este proyecto lo emprendió Gaudí a lo largo de su carrera
profesional y al que dedicó 43 años de su vida.
Antoni Gaudí pretendía crear el templo perfecto, presenta la vida de Jesús y la historia de
la fe. Los elementos más destacables del templo cargado de símbolos religiosos son:
Las torres: Actualmente han sido eregidas 8 de las 18 torres diseñadas por Gaudí, donde
doce de ellas son dedicadas a los apóstoles, cuatro a los evangelistas, una a María y otra
a Jesús. Cada una de ellas estará dotada de diferente altura en función de la jerarquía
religiosa que representan.
Como todos los templos expiatorios, las fuentes de ingreso de la Sagrada Familia sólo
pueden ser de donativos y aportaciones personales.
Gracias a estos ingresos y a los avances tecnológicos en
temas relacionados con la construcción es posible que la
obra pueda llegar a terminarse en el plazo establecido. La
Junta Constructiva espera concluir la obra en el año 2026,
cuando se conmemora el centenario de la muerte de
Gaudí.
Página 22
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS
Tenía un estilo
Está presente la Se representan floral que era Decoración con
naturaleza con motivos florales, generalmente motivos
molduras, sentimental y
SEMEJANZA motivos vegetales y Inspiración en
pequeños naturalista,
decorativos con animales pero la flora y fauna.
animales como inspiradas por
la utilización de estilizada y
insectos y los avances en
hojas, flores, etc. abstracta.
moluscos. la ciencia y
tecnología.
Espacios como
un todo Se contrasta la La decoración
Estilo
armónico y Estilo combinación de es una parte
SEMEJANZA armonioso que
complementando simplificado y volúmenes crucial e
se inspira en la
su funcionalidad funcional. puros y líneas inseparable de
naturaleza.
con su valor rectas. la construcción.
estético.
Diseños
Utilización de la Utilización del
rectilíneos y
pintura sobre “trencadís” y se
Diseño con colores
Juego armonioso las paredes de juega con el
DIFERENCIA menos apagados.
de la luz y el los edificios y a color en el
ornamentación Busca la
color. menudo con interior del
desde 1900. elegancia y
azulejos de edificio por las
predomina la
cerámica. vidrieras.
sobriedad.
La mujer se Libertad en el
Simbolismo
convierte en un uso de los Se transformó Su objetivo
religioso.
motivo motivos en un estilo más estético final
DIFERENCIA
privilegiado, es fantásticos, abstracto y era la “obra de
Identidad
la suprema destacando el geométrico. arte total”.
Nacional.
belleza. tema floral.
Se integraba en
Innovación Se basa en la
Empleo del la arquitectura
estructural para utilización de
hierro con Destaca el uso la artesanía,
DIFERENCIA crear materiales para
función del hormigón con materiales
monumentalidad desligar las
sustentable y armado. como cerámica,
y luminosidad funciones
decorativa. vidriería,
visual. espaciales.
carpintería, etc.
Página 23
CONCLUSIÓN
Art Nouveau fue un movimiento artístico que logró expandirse por Europa y una parte de
Estados Unidos, que su inspiración fue la naturaleza, y en cada país se representaba
desde su punto de vista cultural. Se popularizó por la idea de dejar atrás los movimientos
que predominaban en su momento como el historicismo, ya que se quería lograr un
movimiento nuevo, juvenil y libre. En el siglo XIX fue una época de cambios en todos los
aspectos de la vida, el hombre trataba de buscar respuestas a pasos acelerados que
transformaban las perspectivas entre lo que eran y lo que debían de ser.
Todas las variantes del modernismo de alguna u otra forma influyeron a las siguientes
corrientes pero yo destacaría el Jugendstil de Alemania como la que inspiró a los
siguientes movimientos, por su fase donde comenzaba a ser más abstracto, más simple,
donde buscaban la innovación estructural.
Página 24