Está en la página 1de 11

Producción teatral

1 INTRODUCCIÓN
Versión para imprimir la sección

Producción teatral, concepto que hace referencia a los diversos medios por los
cuales se organiza y se presenta cualquiera de las formas teatrales ante el público.
El término teatro se suele aplicar sólo a producciones dramáticas, pero incluye
asimismo la ópera, la danza, el circo, el mimo, el vodevil, los espectáculos de
marionetas, los autos y otros muchos géneros que poseen determinados elementos
en común. La relación entre todos ellos estriba en el hecho de que son
fundamentalmente visuales, se viven en directo (aunque puedan incorporarse otros
medios como el cine, el vídeo y el sonido pregrabado) y se rigen por un conjunto de
elementos —como el guión, el escenario, el montaje o la coreografía— que
determinan el lenguaje y la acción de los intérpretes. Las distintas posibilidades
léxicas, la acción y el ambiente se utilizan para provocar respuestas emocionales en
el público.

2 FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL


TEATRO
Versión para imprimir la sección

Desde que Aristóteles estudió el origen y la función del teatro en su famosa Poética
(c. 330 a.C.), el propósito y las características de éste han sido debatidas
extensamente. A lo largo de los siglos, el teatro ha sido utilizado —aparte de como
pura expresión artística— como entretenimiento, ritual religioso, enseñanza moral,
persuasión política y para formar opinión. Abarca desde la presentación realista de
cuentos hasta el movimiento y el sonido abstractos. La producción teatral implica el
uso de accesorios, decorados, iluminación, vestuario, maquillaje o máscaras, así
como un espacio para la representación (el escenario) y otro para el público (el
auditorio), aunque ambos puedan coincidir, sobre todo en las producciones que se
realizan en la actualidad. El teatro es, por tanto, una amalgama de arte,
arquitectura, literatura, música, danza y tecnología. Las representaciones más
elementales pueden depender del trabajo de una sola persona y montarse con
objetos sencillos en espacios cotidianos. Sin embargo, la mayoría de las
representaciones requieren el esfuerzo cooperativo de mucha gente formada desde
el punto de vista técnico y artístico para poner en marcha un grupo armónico.
Véase también Teatro y arte dramático.

3 PRESENTACIÓN Y REPRESENTACIÓN
TEATRAL
Versión para imprimir la sección

Los puntos de vista sobre la representación teatral varían de generación en


generación y de una cultura a otra, pero pueden dividirse, grosso modo, en dos
enfoques: el de la representación y el de la presentación. La mayor parte del teatro
africano, oriental, medieval y de vanguardia del siglo XX puede ser definido como
teatro de presentación. La fórmula estilizada del teatro de presentación no oculta
su teatralidad y frecuentemente hace hincapié en ella. Así, el dramaturgo y teórico
alemán Bertolt Brecht abogaba por la exhibición clara de los instrumentos de
iluminación y la maquinaria del escenario de modo que el público recordara en todo
momento que estaba presenciando una obra de teatro.

El teatro de representación se apoya, por el contrario, en la ilusión. La mayor parte


del teatro occidental desde el renacimiento ha sido fundamentalmente
representacional: las obras tienen tramas verosímiles, los personajes parecen
verídicos y el decorado tiende o, cuando menos, sugiere la realidad.

La mayoría de las representaciones no se encuadran, desde luego, de un modo


estricto en uno u otro grupo, sino que contienen elementos de las dos fórmulas. Las
obras del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, por ejemplo, están
basadas en circunstancias reales pero emplean secuencias oníricas, personajes y
objetos simbólicos y un lenguaje poético.

4 TIPOS DE TEATRO OCCIDENTAL


Versión para imprimir la sección

Aparte de la intención estética, el teatro occidental puede ser clasificado por


criterios económicos y por las distintas fórmulas de producción utilizadas. Así,
obtendremos categorías como teatro estatal, comercial, alternativo —
frecuentemente denominado experimental— y de aficionados.

4.1 Teatro estatal

El teatro estatal se apoya económicamente en el Estado o en una organización o


fundación filantrópica. Dado el considerable gasto que conlleva una producción
teatral, el limitado aforo de la mayoría de los teatros y, a menudo, el escaso
atractivo de muchas obras para la población en general, la mayoría de los teatros
sólo pueden permitirse una situación financiera solvente y unas producciones de
calidad con la ayuda de subvenciones que complementen los ingresos de taquilla.

Casi todos los países han creado una compañía de teatro nacional que cuenta con el
apoyo del Estado. En los antiguos países comunistas, la mayoría de las
producciones teatrales estaban subvencionadas, lo que a menudo se traducía en un
despliegue de medios artísticos y tecnológicos mayor del que podía hallarse en las
producciones de Europa occidental y Estados Unidos.

4.2 Teatro comercial

Estas funciones atraen a un público muy amplio y se producen con la intención de


obtener beneficios. Su propósito es el entretenimiento; el impacto social y los
valores artísticos y literarios son consideraciones de segundo orden. El teatro
comercial se concentra en las grandes ciudades o capitales, pero antes de llegar a
estos centros teatrales, las obras suelen ponerse a prueba en otras ciudades más
pequeñas, para solventar dificultades y conocer la respuesta del público.

Este tipo de teatro, debido a los altos costes de producción que requiere el montaje
de una obra, siempre se ha mostrado inherentemente conservador y poco receptivo
hacia la experimentación por lo que pocas veces se arriesga con textos poco
comunes o de autores desconocidos.

4.3 Teatro alternativo

El intento de evitar las cuestiones financieras propias del teatro comercial desde
finales del siglo XIX ha dado como resultado el desarrollo de un teatro no
comercial. Conocido como teatro artístico en Europa y América antes de la I Guerra
Mundial, y más tarde como teatro alternativo o experimental, su objetivo es
presentar obras más rigurosas, literarias, activas políticamente, artísticas y de
vanguardia. Experimenta con nuevas formas de producción, interpretación y
diseño, dando voz a nuevos dramaturgos, actores y directores.

El teatro alternativo tiende a funcionar con presupuestos limitados, a convertir la


falta de recursos en una virtud y a despreocuparse del beneficio comercial. Tiene
planteamientos culturales específicos y reniega de la aparente astucia asociada al
teatro comercial. Trata de sobrevivir con los ingresos de taquilla y con las
donaciones, pero en los últimos años depende cada vez más de las subvenciones
estatales y privadas.

4.4 Teatro de aficionados

El teatro de aficionados está compuesto por personas, miembros de una


determinada comunidad o grupo, que practican el teatro como pasatiempo. Su
repertorio tiende a ser comercial, aunque no siempre es así. También existen
grupos de teatro de aficionados constituidos por personas que pertenecen a una
determinada institución educativa, sobre todo universidades y escuelas superiores.
Su objetivo es fundamentalmente educativo y su repertorio se compone
principalmente de textos clásicos y obras experimentales. Algunas universidades
poseen recursos técnicos superiores a los de algunos teatros comerciales.

5 ESPACIO TEATRAL
Versión para imprimir la sección

También se puede hablar de teatro desde el punto de vista del espacio en el que se
produce. Los escenarios y auditorios han tenido distintas formas en cada época y
en cada cultura. Los teatros de hoy tienden a ser flexibles y eclécticos en el diseño,
incorporando elementos de diversos estilos.

Una representación teatral, sin embargo, no tiene por qué tener lugar en una
estructura diseñada a tal efecto, ni siquiera en un edificio. El director inglés Peter
Brook habla de la creación teatral en un “espacio vacío”. Muchas de las primeras
fórmulas teatrales se desarrollaban en las calles, espacios abiertos, plazas de
mercado, iglesias, habitaciones o edificios no construidos para uso teatral. Gran
parte del teatro experimental contemporáneo rechaza las limitaciones formales de
los teatros existentes y busca lugares menos ortodoxos. En todos estos espacios, el
sentido de escenario y auditorio se crea a partir de las acciones llevadas a cabo por
los intérpretes y por las condiciones naturales del espacio.

Resultados en Windows Live®

 La producción teatral 'Matronasss' acompañará las VIII Cenas ...

La producción teatral 'Matronasss' acompañará las VIII Cenas Romanas que se celebrarán en el
Hotel 'Las Lomas' de Mérida

 cursos de produccion teatral - emagister.com

Plataforma especializada en Cursos de producción teatral. El directorio número uno en Cursos de


producción teatral a distancia, on line y presencial. Producción teatral.

 Documento sin título

Edición 2009

Mira los resultados de la búsqueda en


Resultados en Windows Live®

Página 3 de 5

Producción teatral
Artículo de la enciclopedia

Buscar en esta página | Ver página para imprimir | Enviar

Multimedia

9 elementos

Esquema

Introducción; Funciones y características del teatro; Presentación y representación teatral;


Tipos de teatro occidental; Espacio teatral; Personal del teatro; Iluminación; Vestuario;
Producción técnica; Sonido y efectos de sonido
5.1 Escenario

A través de la historia, la mayoría de los teatros han empleado tres tipos de


escenario: de proscenio, de corbata y circular o arena. El escenario de proscenio es
una plataforma elevada que se sitúa frente al público. Queda normalmente en uno
de los extremos de un espacio rectangular. La versión más simple de este tipo de
escenario es el de cajón o caballete, un escenario elevado con un cortinaje como
fondo y cubierto, en ocasiones, por un toldo. Éste era el tipo de escenario que
utilizaban los mimos griegos y romanos, los saltimbanquis y juglares medievales, la
Commedia dell’arte y los actores populares, en general, hasta el siglo XX. Véase
también Teatros del mundo; Dirección escénica.

5.2 Auditorio

Los auditorios del siglo XX son en su mayoría variantes del diseñado en 1876 en
Bayreuth (Alemania) para presentar las óperas del compositor Richard Wagner.
Estos auditorios, por lo general, tienen forma de abanico y presentan una ligera
inclinación ascendente desde la primera fila; los asientos se disponen de forma
alterna para no obstruir la visión. Algunos tienen una zona superior o anfiteatro, y
otros poseen palcos, que son una herencia de la arquitectura teatral del barroco.

6 PERSONAL DEL TEATRO


Versión para imprimir la sección

Al margen de la complejidad que encierre una producción, todos los teatros poseen
unas necesidades similares. Para una pequeña producción no comercial, bastará
con dos o tres personas, sin embargo, una función más comercial puede requerir la
colaboración de docenas de personas, y algunas compañías de ópera necesitan
cientos. El personal puede dividirse en administrativo, artístico y técnico.

El grupo administrativo incluye al productor, la taquilla, la publicidad y el personal


de la sala (gerente, acomodadores y otras personas responsables de atender al
público). El personal artístico consta de director, escenógrafo, intérpretes y, en
algunos casos, de autor, compositor, libretista, coreógrafo y director musical. El
personal técnico, que trabaja entre bastidores, agrupa al director de escena, al
director técnico y a varias cuadrillas de atrezistas.

6.1 Productor

El productor es el responsable de toda la administración: búsqueda y distribución


de fondos, contratación de personal y supervisión de todos los aspectos de la
producción, entre otros. Las grandes producciones pueden requerir varios
productores, organizados como productor ejecutivo y asociado, o coproductores,
cada uno de los cuales se encarga de una parte de la producción. En ocasiones,
alguien puede figurar como productor debido a la cantidad de dinero que haya
invertido; en otras, una organización también puede asumir el papel de productor.
Para poner en marcha una nueva producción comercial, el productor contrata a un
autor para escribir el guión; busca financiación entre inversores (que pueden dar su
apoyo financiero tras ver un fragmento de la obra en una puesta en escena especial
conocida como audición para inversores); contrata al personal técnico y artístico;
alquila un teatro y todo el material necesario para el escenario; supervisa la
publicidad, la venta de entradas y todos los aspectos financieros de la producción.
Las operaciones de taquilla quedan en manos del gerente principal. En compañías
de repertorio, que presentan varias obras por temporada, el productor puede
también ser el encargado de seleccionar los textos, aunque a menudo sea ésta la
tarea del director artístico. El productor prepara giras, producciones secundarias de
la misma compañía y controla la venta de los derechos, ya sea para cine, para
televisión o para teatro aficionado. La mayoría de los teatros tienen también un
gerente permanente, encargado del mantenimiento del teatro y el control de
público.

6.2 Director

El director es el encargado de tomar todas las decisiones artísticas y es el


responsable de la unidad armónica de una producción. En coordinación con los
diseñadores (y quizás el productor) decide sobre conceptos, motivos o
interpretación del guión o argumento; selecciona el reparto y supervisa audiciones
y ensayos; también tiene un papel definitivo en lo referente a decorados, vestuario,
iluminación y sonido. Movimiento, temporización, ritmo y efectos audiovisuales son
asimismo decisión suya. Lo que el público ve es, en definitiva, la visión del director.
Desde los griegos hasta el siglo XVII, el papel del director era asumido por el autor
de la obra, y desde entonces hasta finales del XIX era la función del intérprete
principal de la compañía.

El concepto moderno de director se remonta al siglo XVIII con el actor-gerente


David Garrick, aunque Jorge II, duque del principado de Saxe-Meiningen, sea
citado generalmente como el primer director, en gira por Europa con su compañía
durante las décadas de 1870 y 1880, y ejerciendo control absoluto sobre todos los
aspectos de la producción. Durante el siglo XX existió una tendencia entre los
directores a usar el texto sólo como punto de partida para sus propias visiones, que
dio como resultado producciones espectaculares y poco ortodoxas demasiado
inmersas en la teatralidad. Este tipo de producciones logran a menudo clarificar o
resaltar temas o imágenes del texto, u ofrecer una nueva visión de obras clásicas, a
veces —intencionadamente— en detrimento del texto original. Algunos directores
dignos de mencionar en esta corriente son Vsiévolod Meyerhold, Max Reinhardt,
Alejandro Jodorowsky, Miguel Narros, Nuria Espert, Lluís Pascual y Peter Brook.

El director selecciona normalmente a los intérpretes a través de audiciones en las


que se lee un fragmento de la obra a representar, o se presentan escenas o
discursos ya preparados o incluso, cuando se requiere, se baila o se canta. El
director de una producción musical cuenta con la ayuda del director musical y del
coreógrafo para el proceso de audición. Aunque se admite que la audición tiene sus
inconvenientes, permite al director juzgar el talento, las cualidades y el potencial de
los intérpretes. La selección de actores también puede hacerse por la reputación, la
recomendación de sus agentes o porque sus condiciones físicas sean las apropiadas
para la producción.

6.3 Actores
La interpretación implica imitación, personificación. La mayoría de las obras
requieren la creación de complejos personajes con atributos físicos y psicológicos
específicos. En el sentido más estricto del término, un actor es alguien que hace
algo ante un público; por tanto, la interpretación puede abarcar desde la ejecución
de simples tareas hasta la exhibición de destrezas sin personificación alguna,
pasando por la recreación creíble de personajes históricos o ficticios, o el ejercicio
de técnicas de virtuosismo en cantantes o bailarines.

En las producciones modernas, el director y el reparto ensayan normalmente de


dos a seis semanas, aunque ciertos teatros europeos subvencionados gozan del lujo
de ensayar durante meses y algunas formas de teatro en Asia necesitan años de
formación técnica (el bunraku, teatro de títeres de Japón, y el kathakali, teatro de
danza de India, son ejemplos notables). Durante los ensayos, se fija el blocking
(movimiento de actores sobre el escenario), se memorizan las directrices, se
trabaja sobre la interpretación en general y se afina la puesta en escena. Si se
ensaya una obra nueva, el dramaturgo suele estar presente por si fuera necesario
hacer cambios en el texto, reorganizar, añadir o eliminar escenas. En el caso de un
musical, existe la posibilidad de añadir o eliminar canciones o bailes; el coreógrafo
ensaya con los bailarines y el director musical con los cantantes.

6.4 Escenógrafo

El escenógrafo es la persona encargada del diseño y la organización del espacio


donde se desarrolla la acción teatral, es decir, el escenario. En algunos casos,
además de realizar esta función, también asume el diseño del vestuario y la
iluminación, trabajo que, por lo general, está en manos de otros profesionales. Su
objetivo es sugerir un lugar y un momento determinados y crear el ambiente o
atmósfera adecuadas (Véase Escenografía).

6.5 Director de escena

El director de escena sirve de enlace entre el personal técnico y el personal


artístico, supervisa ensayos, coordina todos los aspectos de la producción y controla
la representación durante la función, pero, sobre todo, es la persona encargada de
sugerir las directrices estéticas de la obra. El director de escena marca el ritmo de
la función —señala a los técnicos cuando deben entrar— y supervisa el trabajo de
los actores durante la función.

7 ILUMINACIÓN
Versión para imprimir la sección

El diseño de la iluminación, un arte más efímero, cumple dos funciones: iluminar el


escenario y a los actores, y crear una atmósfera controlando el foco de atención de
los espectadores. La iluminación se puede producir desde una fuente directa, como
el Sol o una lámpara, o indirecta, empleando luz reflejada o iluminación general.
Tiene cuatro propiedades controlables: intensidad, color, distribución y movimiento.
Estas características se utilizan para lograr visibilidad, ambiente, composición (la
disposición global de la luz, las sombras y el color) y para otorgar una determinada
apariencia al contorno y el volumen de un intérprete u objeto dados.
Hasta el renacimiento, casi todas las representaciones se hacían al aire libre y por
tanto estaban iluminadas por el Sol, pero con la llegada del teatro en recintos
cerrados se vio la necesidad de buscar elementos de iluminación. Al principio se
lograba con velas y lámparas de aceite; en el siglo XIX, con lámparas de gas.
Aunque se utilizaban filtros de color, reflectores y dispositivos mecánicos para
producir efectos de luz, la iluminación servía principalmente para alumbrar la
escena. Si tomamos como referencia las prácticas actuales, la iluminación era
entonces bastante tenue, lo cual permitía en gran medida crear ilusiones visuales
mediante juegos pictóricos. La iluminación por gas proporcionó un mayor control,
pero fue la aparición de la electricidad, a finales del siglo XIX, lo que permitió
alcanzar el brillo e intensidad disponibles en la actualidad. Fue posible entonces
atenuar la luz de los interiores de habitaciones o casas representadas sobre el
escenario, envolviendo al público en la oscuridad por primera vez.

Sin embargo, iluminar no es algo tan simple como arrojar luz sobre el escenario. El
público espera que los actores sean visibles en todo momento y que se puedan
apreciar volúmenes en la escena. Esto supone una correcta disposición de los
instrumentos de iluminación, ángulos correctos, iluminación posterior y frontal así
como lateral, y un equilibrio de colores. Se emplean dos tipos básicos de
instrumentos de iluminación: focos, los cuales iluminan una amplia zona del
escenario, y proyectores, que iluminan intensamente un área más concreta y más
pequeña. Estos instrumentos se componen de una fuente de luz y una serie de
lentes y obturadores montados sobre un bastidor. Estas fuentes de luz tienen
normalmente una potencia de entre 500 y 5.000 vatios. Cuelgan de los varales y
puntales de iluminación, y se colocan frente o sobre los laterales del escenario. En
escenografías de tipo realista, es decir, que intentan recrear un lugar específico, las
luces pueden situarse de modo que simulen la dirección de la fuente aparente,
como el Sol o una lámpara, pero, incluso en este caso, parecería que los actores
sólo tienen dos dimensiones si no se añadiera iluminación lateral y de fondo.

Dado que la luz blanca es demasiado dura para la mayoría de las necesidades
teatrales, se utilizan filtros de color llamados gelatinas, que suavizan el haz de un
foco y crean un efecto más agradable. La luz blanca puede obtenerse mezclando la
roja, la azul y la verde (los tres colores primarios luz). La mayoría de los
iluminadores tratan de equilibrar colores cálidos y fríos para crear las sombras y
texturas apropiadas. Excepto en el caso de los efectos especiales, el diseño de la
iluminación busca la discreción; tal y como sucede con los decorados, sin embargo,
una utilización inteligente del color, la intensidad y la distribución de la luz puede
tener un efecto subliminal en la percepción del espectador.

El iluminador suele ser también responsable de las proyecciones. Éstas pueden ser
imágenes estáticas o en movimiento que sustituyen o mejoran la escenografía. Así
mismo, sirven para crear efectos especiales, como la luz de las estrellas o la Luna,
o proporcionan textos escritos que facilitan la identificación de las escenas. Estas
imágenes pueden ser proyectadas desde el borde del escenario más cercano al
público sobre superficies opacas, o bien, desde el fondo de la escena mediante un
retroproyector. También se pueden crear efectos similares proyectando imágenes
sobre telas semitransparentes que atraviesan el escenario o que se colocan como
telón de fondo. En la década de 1920, el director alemán Erwin Piscator insertó por
primera vez fragmentos de cine y diapositivas en sus espectáculos, recursos muy
utilizados posteriormente en la década de 1960.

Un técnico cualificado controla las luces a través de una mesa control o cuadro de
reguladores, así llamados porque regulan la intensidad de cada uno de los
elementos o grupos de ellos. Uno de los últimos avances en luminotecnia es un
sistema de control informatizado mediante el cual la intensidad de cada canal para
cada pie o cue (entrada en escena) se archiva automáticamente en un banco de
datos electrónico. De esta forma, el operario ya no necesita manipular de forma
manual cada uno de los reguladores; al pulsar un solo botón todos los focos
cambiarán de forma automática según la intensidad programada y a la velocidad
deseada.

8 VESTUARIO

Los encargados del vestuario no sólo diseñan las ropas y los accesorios, también se
ocupan de las pelucas, las máscaras y el maquillaje. El vestuario ofrece información
sobre el personaje y ayuda a crear el ambiente adecuado para la producción.
Debido a que actuar implica personificar, gran parte del vestuario teatral está
basado en recreaciones históricas o ropas actuales. Hasta el siglo XIX no se había
prestado mucha atención a la precisión histórica o geográfica; eran suficientes unas
pequeñas variaciones sobre la ropa del momento. Sin embargo, desde entonces, los
diseñadores han otorgado gran importancia a la autenticidad del vestuario de un
determinado periodo.

Como en otras parcelas del diseño, pueden obtenerse efectos muy sutiles
combinando diferentes colores, telas, cortes, texturas, peso o materiales. Debido a
que el vestuario puede indicar factores como la clase social y determinados rasgos
de la personalidad, e incluso puede simular características físicas como la obesidad
o la deformidad, un diseño acertado puede resultar muy útil para un actor a la hora
de interpretar su papel. Un determinado vestuario puede también constituirse en
seña de identidad de un personaje; algunos ejemplos notorios son el de Arlequín y
otros personajes de la Commedia dell’arte, el vagabundo de Charlie Chaplin o los
payasos de circo.

En gran parte del teatro oriental, como en el teatro clásico griego, el vestuario es
un elemento formal.

8.1 Máscaras

Un elemento especial del vestuario es la máscara. Aunque pocas veces utilizadas en


el teatro occidental contemporáneo, las máscaras eran esenciales en el teatro
griego y romano, así como en la Commedia dell’arte, y hoy día son muy frecuentes
en la mayor parte del teatro africano y oriental. Las máscaras de la tragedia y la
comedia, tal y como se usaban en el antiguo teatro griego, son de hecho símbolos
teatrales. Obvian las posibilidades expresivas de los gestos faciales y, por tanto,
acercan al actor a la marioneta; la expresión pasa a depender exclusivamente de la
voz y de los gestos corporales. Dado que el aspecto de la máscara es inmutable, el
destino del personaje es obvio desde el principio, por lo que el factor suspense
desaparece. La máscara traslada el centro de atención del actor al personaje y
clarifica, de ese modo, distintos aspectos del tema y de la trama, dando al
personaje una mayor universalidad. Como sucede con el vestuario y los colores, los
rasgos de la máscara, sobre todo en Oriente, simbolizan aspectos característicos
del personaje. En los grandes teatros, las máscaras también apoyan la visibilidad
de los espectadores.

8.2 Maquillaje
El maquillaje también puede funcionar como máscara, especialmente en el teatro
oriental, donde se pintan las caras con colores muy elaborados e imágenes que
exageran y distorsionan los rasgos faciales. En el teatro occidental, el maquillaje se
utiliza con dos propósitos: resaltar y reforzar los rasgos faciales que podrían
perderse bajo los focos o en la distancia, y alterar la apariencia de la edad, el tono
de la piel o la forma de la nariz.

9 PRODUCCIÓN TÉCNICA
Versión para imprimir la sección

Los aspectos técnicos de una producción pueden dividirse en preproducción y


producción. El trabajo técnico de preproducción es supervisado por el director
técnico en coordinación con los diseñadores. Durante esta fase, el personal técnico
de los talleres del teatro realiza los decorados, los accesorios y el vestuario; en el
teatro comercial, este trabajo se encarga casi siempre a un estudio profesional
externo.

Los accesorios son el conjunto de objetos que utilizan los actores y aquéllos que
intervienen en el montaje de la escenografía, a excepción del vestuario
propiamente dicho y los decorados. Mientras que en las producciones ambientadas
en tiempo real todos estos elementos son objetos de la vida cotidiana, en los
montajes de época, las escenografías no realistas y otros espectáculos teatrales
como el circo, es necesario construirlos ex profeso. Al igual que los decorados, los
accesorios contribuyen a la ilusión teatral (pueden construirse de papel maché o de
plástico para que sean ligeros, adoptar formas irregulares y tamaños exagerados, o
crear la ilusión de que se mantiene sobre el escenario cuando la pendiente de éste
lo hace casi imposible). Así mismo, se suelen diseñar de modo que puedan ser
enrollados, plegados o desmontados.

El trabajo del personal de producción viene determinado por las necesidades de la


misma. Así, podríamos encontrar tramoyistas, que cambian el decorado,
encargados de vestuario, que ayudan a los actores y controlan el vestuario entre
funciones, técnicos de sonido, electricistas y encargados de telares y su
manipulación.

Una vez construidos los decorados, se montan y se fijan. Se cuelga la iluminación


necesaria, se enfoca, se ponen las gelatinas o filtros de color. En ese momento se
realizan los ensayos técnicos, durante los cuales se fijan y ensayan las entradas de
iluminación, sonido, decorado y sus cambios. Al final, en el ensayo general, se
representa la obra con todos sus elementos excepto la presencia de público. Véase
también Acústica (teatro).

10 SONIDO Y EFECTOS DE SONIDO


Versión para imprimir la sección

En la actualidad, por lo general el sonido se graba durante la fase de


preproducción. Desde los primeros tiempos, la mayoría de las representaciones
teatrales se acompañaban de música que, hasta hace poco, se producía en directo.
Sin embargo, desde la década de 1930 comenzó a utilizarse el sonido pregrabado
en el teatro. Aunque la música sea todavía el efecto sonoro más corriente, el
viento, la lluvia, el trueno y los ruidos de animales han sido esenciales desde las
primeras tragedias griegas. Se considera efecto a cualquier sonido que no pueda
ser creado por un intérprete. Estos sonidos se utilizan en la mayoría de los casos
para dar realismo (por ejemplo, el paso de un tren, los ruidos de la ciudad al otro
lado de la ventana), pero también podrían servir para crear un determinado
ambiente o ritmo. Si bien gran parte de los sonidos utilizados pueden ser grabados
de las fuentes reales que los generan, algunos de ellos podrían parecer falsos
cuando se reproducen con un equipo electrónico sobre el escenario. Para este
propósito, se han creado elaborados dispositivos mecánicos que simulan sonidos
como la lluvia o el trueno.

Los técnicos también crean efectos especiales por medios audiovisuales simulando
explosiones, fuego, rayos, apariciones, objetos en movimiento o en vuelo.

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761553217_5/Producci%C3%B3n_teatral.html

También podría gustarte